Las 25 Mejores Películas del 2020, el Año que se llevó la Pandemia. La lista del Crítico de Cine Fernando Bañuelos Homocinefilus


Homocinefilus
Las 25 Mejores Películas del 2020, el Año que se llevó la Pandemia. La lista del Crítico de Cine Fernando Bañuelos Homocinefilus

“Dale un afilado estilete a un mono y pueden suceder dos situaciones; se degüella o impulsivamente te corta la cabeza” Proverbio popular

La apuesta de esta recopilación es recuperar las mejores cintas del año que, a nivel mundial, hicieron renacer la esperanza en la humanidad. Excelentes películas que pese a la Pandemia, encontraron la forma de llegar al gran público.

De nada hubiera servido, para una sociedad fílmica subdesarrollada, deprimida y agobiada por el azote calustrofóbico de la Pandemia, mirarse el “ombligo cultural cinematográfico”, denotar la miseria intelectual y sólo integrar una lista mezquina de películas mediocres, locales y enajenantes, que apenas pudieron resaltar en la desesperada búsqueda  de opciones fílmicas del streaming, del espectador asfixiado por la #Cuarentena que pretendía, en el mejor de los casos, ser #Inteligente, #Provechosa y #Productiva. 

2020 no sólo es el Año que se llevó la Pandemia, también es el ciclo de 365 días en el que descubrimos, a causa del precautorio y alarmante  cierre de las Salas de Cine en el mundo, que la mayor parte de la Memoria Cinematográfica de la Humanidad, está ya contenida, en las cientos de Plataformas de Streaming que alberga Internet. El significado de este revelador y  estremecedor hallazgo trastoca drásticamente la forma tradicional, y bastante viciada, en la que veíamos cine antes del Covid-19, a causa de la “mezquina magnanimidad” de una industria cultural dominante, léase Hollywood, ejerciendo un ominoso control monopólico cultural e interesada solamente en los voraces beneficios económicos a nivel planetario. Ahora, gracias a que la Tecnología Cibernética nos alcanzó, el único criterio al que debemos obedecer, es el que nos mande o sugiera nuestra cinefilia ilustrada o chafada, perspectiva cultural, alcance de miras, nivel de entendimiento, percepción del mundo y a la imperiosa necesidad de evadirnos de la realidad, argumentando, autoengañándonos, que vemos cine sólo para entretenernos. El nombre del juego es el de tener el bagaje cultural necesario y los fundamentos de conocimiento cinéfilo para elegir las mejores opciones cinematográficas entre un océano de posibilidades. En este escenario es donde cobra sentido la imperiosa función social que cumple el Crítico de Cine, comprometido éticamente con orientar el interés del público hacia elevadas, formas cinematográficasm contundentes, denunciativas, dilectas y estéticas, alejando a los espectadores de cintas que apuntalan la sociedad de consumo.

Pese al impacto trágico de la Pandemia, y al terrible desafío que representa producir y exhibir películas, y a la incertidumbre del futuro, el cine se mantuvo muy vivo, y como no, durante todo el año, a través de Festivales de Cine Virtuales e Híbridos o en el restringido VOD (Video on Demand) y al vigor y poder que tienen, y no lo sabiamos a cablidad, las éticas, culturales, virtuosas, pero también ominosas y poderosas Plataformas de Streaming de todos tipos e ideologías. Por ello el criterio para seleccionar estas 25 películas fue el de sugerirles rescatar, por cualquier medio, estas indispensables y geniales Obras Cinematográficas que exponen lúcidamente el Drama Humano en cientos de excelsas y perturbadoras maneras, mostrando alucinantes universos fílmicos.

La mayoría de las mejores películas de 2020 no se filmaron este año, pero seguro que hablan de la tregedia humana en todas sus tonalidades y en todas latitudes. Desde los efectos psicológicos del distanciamiento social, 2020 fue un estado de ánimo como ningún otro, y muchas de estas películas se han convertido en encarnaciones retroactivas de esos sentimientos inusuales. Eso no es exactamente un feliz accidente: el mundo ya era un lugar inquietante y misterioso que los narradores modernos intentaban analizar, por lo que cuando el estado de ánimo se intensificó, sus películas llegaron justo a tiempo. Muchos de los aspectos más destacados cinematográficos del año ofrecen algo de esperanza para el futuro.

Les pedimos abran la Red del Entendimiento y capturen, rescaten y recuperen, donde el sorprendente Streaming se los permita, las 25 sugerencias que a continuación les reseñamos:

 

1.- The Painter and the Thief … Director: Benjamin Ree … Noruega 2020 …

Ver Online: The painter and the Thief

 Este extraño y convincente documental comienza cuando Barbora Kysilkova, una artista checa en Oslo, Noruega, tiene dos pinturas en una galería, que son robadas. Después de que arrestan al ladrón, Karl Bertil-Nordland, Barbora lo busca y le pide pintar su retrato.

 Se está apropiando de su imagen luego de que él le robó su arte, pero eso es solo el comienzo de una amistad real, a veces exasperante, a medida que la historia crece para incluir la relación de Barbora con su novio y la adicción a las drogas de Karl. El director Benjamin Ree siguió a los personajes durante años para crear esta conmovedora crónica de inspiración, culpa y reinvención.

2.- –First Cow … Directora: Kelly Reichardt … EUA 2019 …

Ver Online:  First Cow

Kelly Reichardt es una de las grandes cineastas del cine americano de las últimas décadas, del cine independiente, de un cine rural, neo western y naturalista, que siempre han ocupado los contextos de sus películas. En First Cow nos traslada al Oregón de los años de 1820, en donde un cocinero es contratado por un grupo de cazadores de pieles, precisamente para que les cocine. La personalidad sensible del cocinero contrasta con la de los rudos cazadores, hasta que un día se encuentra con un inmigrante chino que se encuentra huyendo de unos rusos. En esos momentos muchos inmigrantes llegaron de muchos países tras el oro blando como le decían a las pieles. El cocinero ayuda al chino y el destino los junta nuevamente, permitiendo que trabajen juntos en una comunidad donde llega la primera vaca, propiedad del Jefe de Factores, un hombre con eterna nostalgia y anhelo de la vida en Europa. La historia es mínima. Kelly Reichardt cuenta poco más que la cercanía entre sus dos protagonistas, y sus tribulaciones para conseguir dinero y una vida mejor en un entorno hostil. Al igual que hace la cineasta con tal entorno, Cookie y King-lu terminan por aportarle dulzura. En términos de puesta en escena, sin embargo, First Cow está llena de vida. La película es estupenda. Es basada en la novela de Jonathan Raymond, quien escribe el guión junto a Reichardt.

 

3.- –La vasta noche … The Vast of Night … Director: Andrew Patterson … EUA 2019

Ver Online:  The Vast of Night

El mundo moderno es hijo de la sospecha. Marx, Freud y Nietzsche demostraron que tras la evidencia respira el monstruo. y Andrew Patterson se empeña en The Vast of Night en dejar claro que, ahora más que nunca, la paranoia nos define. Su película es un raro artefacto nocturno que homenajea a la intrigante televisión de interferencias y programas como La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone), a la vez que nos devuelve a la ingenuidad de la radio antigua y de aquellos extraterrestres de platillos voladores con foquitos y la nave nodriza. Sin duda, una de las más gloriosas y magnéticas sorpresas de los estrenos en las plataformas. Apabulla la habilidad para recomponer la fiebre de la sospecha. Ahora, que somos tan vulnerables. ¿Nos están mirando los extraterrestres? ¿Estaban en los cielos de la década de 1950 en Nuevo México? Este misterio de ciencia ficción hace esas preguntas de La Dimensión Desconocida, pero las responde con tanto entusiasmo y originalidad que parecen nuevas. En el transcurso de una noche, The Vast of Night sigue a un DJ de radio local (Jake Horowitz) y un operadora telefónica (Sierra McCormick) mientras investigan los misteriosos ruidos que se transmiten desde algún lugar cercano. La película incluye algunos comentarios agudos sobre la marginación de ciertos grupos sociales, pero es la solvencia técnica pura la que hace que el debut de Andrew Patterson sea un placer. Sabes que estás viendo la aparición de un nuevo talento enormemente emocionante.

 

 

4.- Bacurau: Tierra de Nadie … Bacurau … Directores:  Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles … Brasil / Francia 2019

Ver Online: Bacurau

Una de las películas más extrañas y creativas del año es esta joya brasileña, ambientada en un pueblo pobre y aislado llamado Bacurau. La comunidad es oprimida por un político corrupto y hay desconcierto sobre por qué Bacurau ha desaparecido repentinamente de cualquier mapa, los de papel y los de internet. Cuando el pueblo es invadido por mercenarios, la película se transforma en un homenaje ensangrentado a los westerns. Los directores Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles han creado una deslumbrante película, que compartió el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes del año pasado.

 

 5.- Una gran mujer … Beanpole … Dylda … Director: Kantemir Balagov …  Rusia 2019 … Candidata de Rusia a Mejor Película Extranjera al Óscar

Ver Online:  Beanpole

Una gran mujer es un drama visualmente impresionante, por su atmósfera, sus colores, la temperatura y la iluminación tan cuidados, que dibujan constantemente escenarios preciosos, fríos y cálidos, que se mueven a la par del desarrollo de los personajes. Además de eso y su estupenda fotografía, la película se ambienta en Leningrado en el otoño de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial la ciudad está en ruinas junto con el espíritu de sus ciudadanos. Entre ellos dos mujeres, Iya y Masha, que deberán tener la fuerza para salir adelante con los hijos y reconstruir la ciudad. Beanpole también es una película que habla sobre el amor no correspondido, la miseria y la desesperación cuando todo se ha perdido. Es demoledora y todos los elementos trasmiten muy bien el sentimiento de nostalgia y tristeza. Este filme toca aspectos importantes de la respuesta humana ante la tragedia, de las relaciones prohibidas, los prejuicios y las diferencias de clase en una sociedad totalitaria, pero destruida materialmente tras una hecatombe bélica. Una sociedad que, en ese momento, no puede disfrutar de su victoria.

 

 6.- The Assistant … Directora: Kitty Green …  EUA 2019 …

Ver Online: The Assistant

Kitty Green, realizadora proveniente del campo documental y posicionada en la causa feminista con trabajos como Ucrania no es un burdel (2013), ha elegido para su primera película, fuera de ese formato, una historia que denuncia el abuso de los depredadores sexuales contra las mujeres en la industria del cine, utilizando un estilo seco y minimalista, fiel a esa búsqueda de la realidad propia del género en el que se ha cultivado. The Assistant es una película silenciosa, tanto como su protagonista femenina, que desde la aparente calma de sus imágenes, lanza un grito atronador contra esa impunidad que rodea a los delincuentes sexuales de alto rango. No hay en ella ninguna referencia hacia la figura de Harvey Weinstein, el controvertido productor de cine que ha sido llevado ante la justicia por las denuncias de decenas de mujeres, entre ellas muchas actrices famosas, y, sin embargo, su sombra sobrevuela en un relato que, casualmente (o no) acontece en el interior de las oficinas de una productora cinematográfica. La narrativa escogida por Green es bien sencilla. La crónica directa y concisa de 24 horas en la vida de Jane, una joven con sueños de convertirse en el futuro en productora de cine que, mientras tanto, desempeña las labores de asistente (más bien, chica para todo) de un magnate de la industria.

 7.- Nunca Casi nunca, A Veces Siempre …  Raramente Nunca A veces Siempre … Never Rarely Sometimes Always … Directora:  Eliza Hittman … GB / EUA 2020 …

Video Online:  Never Rarely Sometimes Always

Este drama silencioso y profundo sigue a Autumn (Sidney Flanigan), de 17 años, en su embarazo en una pequeña ciudad de Pensilvania, donde el aborto está restringido, mientras ella y su prima toman en secreto un autobús rumbo a la cercana ciudad de Nueva York para interrumpirlo. Lejos de ser una historia de moralejas, la película de la escritora y directora Eliza Hittman es un relato elocuente e íntimo sobre elecciones, secretos y las decisiones tristes y desesperadas que las mujeres jóvenes, a veces toman para salvar su propio futuro. La película es desgarradora en su honestidad pero emocionante en su empatía. La directora convierte este argumento mínimo en un auténtico y soberbio viaje al fondo de la noche, en un drama naturalista, melancólico y descarnado sobre la adolescencia acosada. Con una precisión desusada, Hittman se las arregla para componer una rara, ausente y muy profunda sinfonía del dolor. La fotografía entre saturada y sólo rota, la banda sonora necesariamente fracturada y la mirada partida en pedazos componen un universo de escombros, extraño y muy cercano a la vez. Sidney Flanigan debe enfrentarse a una serie de dificultades, tales como la escasa rigurosidad médica, los altos costos económicos, el consumo de medicamentos y los juicios de la sociedad.

8.- El Jóven Ahmed … Le jeune Ahmed … Young Ahmed  … Directores: Jean-Pierre and Luc Dardenne  … Bélgica / Francia 2019 … 

Ver Online: El Jóven Ahmed

 El punto de vista de los hermanos Dardenne se centra en la religión. Aunque en la cinta la religión que escoge es la musulmana, sería corto de miras no pensar en el resto de creencias. Aunque bien es cierto que los musulmanes son los que al día de hoy, más titulares ocupan, debido probablemente a la gran diferencia cultural existente. Ahmed es un adolescente cuyo alineamiento le está privando de disfrutar de los placeres de su vida propios de su edad. Movido constantemente por sus creencias, actúa en consecuencia, llegando a los tan temidos extremismos. Y es que aunque los directores nos dejan entrever posibles cambios en el signo del personaje, dicho cambio nunca acaba de llegar. Aunque parezca redundante, en El joven Ahmed la juventud juega un rol principal. Dicho estado vital ejerce de motor durante todo el largometraje, pudiendo llegarnos a preguntar que sin dicha precocidad en el protagonista, nada hubiera ocurrido. Todos hemos tenido ídolos en nuestra adolescencia. Los más cinéfilos de Billy Wilder a Quentin Tarantino, los más futboleros a Pelé o Messi y los más melómanos desde David Bowie al actual Justin Bieber. Les admiramos y soñamos con poder seguir algún día sus pasos. Pero, ¿qué pasaría si nuestro modelo a seguir fuese nuestro primo? Y más aún, ¿si nuestro primo fuera un fanático religioso? Con estos y más elementos juega el filme.  Con la relación entre una madre y un hijo, con la inocencia y atrevimiento propios de la juventud y, por último, con la necesidad de la cultura como contrapunto de los radicalismos. En el Festival de Cine de Cannes la cinta ganó la Palma de Oro a Mejor Director.

 

 

9.- Mank … Director: David Fincher … EUA 2020 …

Ver Online: Mank

En un estudiado blanco y negro cerca de la ensoñación o la pesadilla, Fincher reformula Ciudadano Kane desde el lado opuesto del espejo, desde la vida rota del dipsómano guionista Herman J. Mankiewicz (1897–1953). En un bucle prodigioso, el espectador es invitado no tanto a introducirse en el «making of» de la película que hizo saltar por los aires los códigos narrativos del cine clásico, como a destejer y volver a tejer la misma historia desde el punto de vista opuesto. Si la de Kane era la historia del más poderoso y arrogante de los hombres, enfrentado a la maquinaria de poder creada por él mismo, el de Mank es el relato del más ínfimo de los seres que contempla desde su insignificancia los estragos de un tiempo esencialmente injusto y condenado a desaparecer. El director David Fincher recoge un guión escrito por su padre, Jack Fincher, antes de su muerte en 2003. La trama de la película se centra en la historia del guionista Herman J. Mankiewicz y los problemas que enfrentó durante el desarrollo de Citizen Kane (1941), filme de Orson Welles que aborda los conflictos relacionados al poder político y la prensa sensacionalista.

 

10.-  The Mole Agent … El agente topo  … Directora: Maite Alberdi …  Chile / EUA / Alemania / Países Bajos / España 2020

Ver Online:  El Agente Topo

El agente topo nos presenta a Rómulo, un investigador privado, que recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años quien debe internarse en el asilo como un agente encubierto. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras inevitablemente, empieza a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar. La mejor manera de adentrarse en El agente Topo es ir sin ningún tipo de conocimiento sobre el largometraje. De esta forma, el espectador va descubriendo poco a poco la magnitud de la historia, la cual comienza como una comedia de espías muy agradable, que pronto revela su verdadero ser. Por lo cual, no es un documental común y corriente, sino que busca, a través de una aparente ficción, dar rienda suelta a la verdadera historia que se desea contar. Por un lado, ese aspecto de “agente secreto”, permite que sea el nexo de unión entre los distintos relatos que se plantean en el filme. Una forma interesante de unificar las distintas partes. Incluso llega a contar la suya propia y siendo parte de lo que se está narrando y la necesidad emocional de hacerlo. Hablar de la tercera edad es una misión muy importante en sociedad, dado que se pueden ver perfectamente algunas de las problemáticas que envuelve la situación de estas personas durante la vejez. Sin embargo, lejos de mostrarse desde una vertiente más oscura, o triste, se consigue dar luminosidad con la alegría de las distintas personas que la forman. Gracias a desengranar las vidas que hay detrás, se conecta perfectamente con las distintas líneas que se conforman. Igualmente, hay un punto desgarrador en toda esa inocencia, donde las vidas en paralelo confluyen y es el sentimiento de la soledad. Por este motivo, las sensaciones invaden la película según va avanzando, dejando un final reflexivo sobre cómo son tratadas las personas de mayor edad por la sociedad. Aún así, no busca la lágrima fácil, sino que siempre alude a una solución, que cada uno debe mirar en sí mismo.

 

 

11.-  Colectiv … Collective … Director: Alexander Nanau … Rumanía / Luxemburgo 2019

Ver Online:  Colectiv

“Nosotros ya no somos humanos. Sólo les importa el dinero”. Esta afirmación hiriente está muy lejos de ser una simple frase sin fundamento; es la expresión de una fe idealista en el documental Collective de Alexander Nanau. La investigación llevada a cabo en la película revela que el sistema sanitario rumano está gangrenado hasta la médula. La corrupción en todos los niveles hace que mueran de forma absurda ciudadanos que pensaban que sus hospitales podrían curarlos; y todo con la complicidad de los poderes públicos. Una explicación terriblemente edificante que el director alemán (nacido en Rumanía y conocido por su trabajo anterior, Toto et ses sœurs (Toto y sus hermanas) exhibe con una maestría cinematográfica excepcional, en las antípodas de una investigación televisiva estándar. La película combina el suspense digno de un thriller con los sucesivos descubrimientos de los periodistas y los intentos de un nuevo ministro por mejorar el sistema. También tiene secuencias con poco énfasis pero muy respetuosas, dedicadas a las víctimas y a los supervivientes. Todo empieza con un suceso muy mediático. El 30 de octubre de 2015 se declara un incendio en el Colectiv Club, una discoteca de Bucarest, que carecía de salidas de emergencia: 27 jóvenes mueren y 180 resultan heridos (90 en estado grave). El gobierno rumano afirma que serán cuidados “tan bien como en Alemania”. Pero 37 de los quemados mueren en las semanas posteriores pues, como reveló una fuente a los periodistas Catalin Tolontan, Mirela Neag y Răzvan Lutac que deciden iniciar una investigación, “fueron ingresados en un ambiente no esterilizado y expuestos a una de las bacterias hospitalarias (el bacilo Pseudomonas aeruginosa) más resistentes de Europa”. El trío de La Gazette des Sports descubre que los productos desinfectantes que proporciona Hexi Pharma a 350 hospitales (2000 quirófanos) son diluidos hasta diez veces la dosis normal. Una práctica que esconde una corrupción a varios niveles, circuitos de evasión fiscal y la protección del Estado, que estaba al corriente de la situación, desde hacía bastante tiempo.

12.- Nomadland … Directora: Chloe Zhao … EUA 2020 … Basada en la novela de Jessica Bruder

Ver Online: Nomadland

Fern (Frances McDormand) es una mujer de 60 años que, tras perder todos sus bienes durante la Gran Recesión, se embarca en un viaje nómada por la zona oeste de Estados Unidos. Empire es, o era, una ciudad de Nevada. Forzada por la crisis de 2008 vio como en 2011 cerraba la fábrica de tablaroca, pilar de la economía local. El efecto fue devastador, convirtiendo a Empire en una ciudad fantasma hasta el punto de que Estados Unidos eliminó su código postal. Tomando como base este hecho, Chloé Zhao crea el personaje de Fern, una viuda de Empire a la que la situación le ha dejado sin trabajo, sin familia, sin casa, sin amigos e, incluso, sin ciudad, y la sumerge en el universo que exploraba la novela periodística Nomadland de Jessica Bruder: el del fenómeno de los nómadas americanos actuales. Americanos, la mayoría por encima de los 50 años, que viven en sus autocaravanas, alejados todo lo que pueden de un sistema que creen que ya no funciona (muchos de ellos han sido directamente expulsados de él), colaborando entre ellos, intercambiando bienes y conocimientos y viajando por Estados Unidos en función del clima y la disponibilidad de trabajos. Fern empieza a trabajar para Amazon y vive en su camioneta en una zona de acampada que paga la multinacional. Cuando se le acaba el contrato y no tiene donde ir, conoce en YouTube a Bob Wellsun guía y un líder para los nómadas. Interesada y sin muchas más opciones, decide llevar ese tipo de vida. Bob no es un personaje de ficción y, efectivamente, es un guía para todos aquellos que deciden llevar este tipo de vida. Como Bob, en Nomadland aparecen muchos personajes reales y vemos a Fern interactuando con ellos para que conozcamos sus historias, sus planes de futuro y por qué o cómo decidieron llevar esa vida. Como ya hiciera en The Rider, Chloé Zhao camina por la delgada línea de la ficción y la no ficción solo que aquí, la arrolladora presencia de McDormand desequilibra el balance en algunos momentos en los que la actriz eclipsa al personaje convirtiendo la película en uno de esos documentales conducidos por una estrella visitando una zona. En cualquier caso Tanto Fern como McDormand son las nuevas en ese universo, así que sentirlas como invitadas no resulta demasiado grave.

 

13.- El Diablo a Todas Horas … The Devil All the Time … Director: Antonio Campos … EUA 2020

Ver Online: El Diablo a Todas Horas

La primera novela de Donald Roy Pollock, El diablo a todas horas (The Devil All the Time), se publicó en 2011 y mezcla el gótico sureño con la novela negra criminal. Su estilo rezuma bocanadas de la prosa de William Faulkner o Cormac McCarthy, asumiendo también la perspectiva católica de Flannery O’Connor, en la descripción del trasfondo social de una América profunda desoladora y miserable. El alma podrida de la América profunda. Adaptar una novela de este tipo al cine nunca es fácil. Más allá de la historia, es necesario captar toda una serie de ambientes y sensaciones que distinguen una época y unos lugares. La película de Antonio Campos logra de forma acertada captar toda la sordidez inherente al relato original, aunque se pierde un poco en la exposición desordenada de los hechos. Sus 138 minutos se quedan cortos. Aparecen muchos personajes cuyas vidas quedan relacionadas mediante subtramas que suceden en diferentes momentos temporales. Eso hace que, sin llegar a ser un rompecabezas que resulte incomprensible, sí se tiene la sensación de una narrativa precipitada. Son demasiados hechos cocinados a fuego rápido que hubieran necesitado de una mayor exploración psicológica. El diablo a todas horas tiene un reparto que quita el aliento. Es alucinante la concentración de rostros conocidos, con mayor o menor caché, que van desfilando por la pantalla. Todos brillan en sus pequeños fragmentos de esta historia sórdida y negrísima, no apta para espectadores que busquen algo ligero que llevarse a la boca. Otro aspecto destacable es la puesta en escena. Campos elabora con minuciosidad, una ambientación rural tan truculenta que se huele y se sufre, igual que hacen los personajes. La violencia de la naturaleza humana se confronta con una fe ciega católica exacerbada. El lado oscuro y el luminoso se confunden muchas veces en este relato tan escabroso como fascinante. Quedan pocas ganas de visitar Knockemstiff, el lugar de Ohio donde se concentra la mayor parte de la acción y del que es originario el autor de la novela.

 

 14.- Tenet … Director: Christopher Nolan … GB / EUA 2020

Ver Online: Tenet

Christopher Nolan redescubre para el cine la virtud del asombro. Toda la película se sostiene sobre el más elemental de los trucos que descubrió para sí el cinematógrafo: la posibilidad de hacer correr el tiempo hacia atrás. De la misma manera que el tren de los Hermanos Lumiére entra en la estación de La Ciotat, basta girar la manivela en sentido inverso para verle regresar a su lugar de origen que, de repente, es el de destino. Y sobre ese casi sagrado precepto, el director insiste en sus obsesiones temporales para componer un rompecabezas prodigioso donde todo, por increíble que parezca, encaja hasta el último y más explosivo de los detalles. Es cine que hace ¡boom! y sin dejar ni prisioneros ni heridos.

 

 15.- Las Tres Muertes de Marisela Escobedo … Director: Carlos Pérez Osorio … México 2020

Ver Online:  Las Tres Muertes de Marisela Escobedo

El destino es, a veces, un cruce de caminos. Un instante efímero en el que sucede algo que cambia nuestras vidas para siempre, sin que podamos echar marcha atrás. No se decide, pero tampoco se puede hacer nada por evitarlo. El destino es lo que hizo que la familia Fraile Escobar se topara con Sergio Rafael Barraza un día en Ciudad Juárez, municipio fronterizo en el norte de México, donde la impunidad campea a sus anchas. El hermoso título que el mexicano Carlos Pérez Osorio da a su película, Las tres muertes de Marisela Escobedo, parece remitirnos a una historia emparentada con el realismo mágico en la que la ficción nos trasportará a un mundo irreal donde abandonarnos mientras dure el filme. Pero esto es sólo una falsa percepción. Pérez Osorio no nos lleva a ningún paraíso imaginado, sino que a través de un documental nos confronta con la dura realidad de un país, México, donde mueren 10 mujeres al día y el 97% de los feminicidios quedan impunes. Así, Las tres muertes de Marisela Escobedo narra la vida de una mujer de gran fortaleza, madre y trabajadora, que perdió a su hija, asesinada, y que luchó mientras pudo para que esa muerte no pasara a ser una estadística más de las que engrosan las cifras que tristemente nos deja la violencia. Carlos Pérez Osorio aborda todo lo sucedido con una narrativa lineal, directa, sin subterfugios ni retóricas que la alejen de lo que es: el relato de la muerte injusta de dos mujeres en una misma familia. Somos, como espectadores, los testigos de una tragedia que será contada paso a paso, con hechos y con testimonios, sin la necesidad de ninguna imagen de violencia gratuita que convierta en nota roja lo acontecido, y en donde se pondrá de manifiesto la ineficacia de un sistema judicial entorpecido por su propia burocracia y por la corrupción que ha contaminado hasta sus raíces más profundas.

16.-  Estoy pensando en dejarlo … Pienso en el final … I’m Thinking of Ending Things … Director: Charlie Kaufman … EUA 2020

Ver Online:  Estoy pensando en dejarlo

El más arriesgado, ‘borgiano’, y metaguionista de los escritores de cine compone una de las más abrasivas maravillas que ha dejado la Pandemia. El director de Cómo ser John Malkovich, Anomalisa y Synecdoche, New York enseña ahora su perfil más amargo, triste, taciturno y, admitámoslo, soberbio. No sólo es una película sobre asuntos tales como las heridas del amor, también lo es sobre la memoria, la identidad y el sueño. Desde La edad de oro de Luis Buñuel el cine surrealista no se había atrevido a tanto. Netflix deja completa libertad a los creadores y pasa esto; un milagro. Muy doloroso, pero milagro al fin y al cabo.

 

17.- Dasatskisi … Beginning … Directora: Dea Kulumbegashvili … Georgia / Francia 2020

Ver Online: Dasatskisi (Beginning)  

Tras arrasar en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se llevó cuatro de los premios mayores (Concha de Oro, dirección, guión y actriz para Ia actríz Ia Sukhitashvili), la película de la debutante Dea Kulumbegashvili se ha convertido en la mejor excusa para salvar un año entero; una temporada aciaga sin Cannes y con la nómina de estrenos reducida hasta la extenuación. Perturbadora, elegante, brutal e hipnótica, la película navega con convicción por la realidad convertida de repente en sueño. Quizá sólo pesadilla. Es cine que subyuga con la misma fuerza que pone en alerta. Es cine para desatar las interrogantes, la investigación y hasta la duda. Es cine, que en su apariencia sonámbula y magnética, aspira a revolucionarlo todo. Es de lo mejor del año. En un tranquilo pueblo, una comunidad de Testigos de Jehová es atacada por un grupo extremista. En pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona lentamente. La insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por encontrar sentido a sus deseos. Beginning es una ópera prima, que retrata a una mujer perteneciente a los Testigos de Jehová que vive oprimida por su marido y por una sociedad que no acepta su religión y que, azotada por las dudas acerca de su identidad y su fe, llega a convencerse de que la única forma de vencer sus demonios o, tal vez, de vencer al mismísimo Demonio, es probar su lealtad a Dios con una rotunda voluntad bíblica. Y, mientras contempla a su protagonista, la película traspasa con firmeza apabullante la fina línea que separa el retrato realista de la parábola religiosa, y en todo momento logra dotar hasta las escenas más aparentemente impávidas, de un clima asfixiante de tensión y amenaza.

 

18.- –Otra Ronda … Druk …  Another Round … Director: Thomas Vinterberg … Dinamarca / Suecia / Países Bajos 2020

Ver Online:  Otra Ronda

Cuatro profesores se embarcan en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria, intentando demostrar que de esa manera pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. Pero las consecuencias del experimento les cambiarán para siempre. El nuevo trabajo del cineasta danés Thomas Vinterberg, uno de los fundadores del movimiento Dogma 95, y que en sus inicios nos regaló películas tan interesantes como La Celebración (Festen 1998), y más recientemente Submarino ( 2010) y La caza (2012), pero que sus últimos proyectos, en algunos casos de mayor presupuesto, es una película que se mueve entre dos géneros, la comedia y el drama y tiene cuatro actores protagonistas: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe. Otra Ronda (Drunk, 2020), se ubica fácilmente entre lo mejor de la producción artística de Vinterberg, aquí nuevamente retomando en parte el Dogma 95 de la mano de un desarrollo dramático sin artificios banales de raigambre hollywoodense y apegado a la realidad y sus paradojas, enfoque que en esta oportunidad abarca a la influencia del alcohol en la vida de los seres humanos tanto en lo positivo como en lo negativo/dañino sin que importen los discursos castradores y muy reduccionistas de fetichización de la asepsia, la pureza y la salud de los sectores burgueses profesionales del espectro social, mediático y cultural de nuestros días. El proyecto empezó como una adaptación de una obra de teatro que el realizador había escrito muchos años atrás y que estaba más centrada en los rasgos benéficos del consumo de alcohol vinculados a la sagacidad en público y la pérdida de inhibiciones en el trato con el prójimo. Multipremiada

 

19.-  Time … Directora: Garrett Bradley … EUA 2020 … Documental

Ver Online: Time

Fox Rich es una luchadora, emprendedora y madre de seis niños, que ha pasado las últimas dos décadas haciendo una campaña para la liberación de su marido, Rob G. Rich. Una violación: 13 años de cárcel (promedio). Asesinato en primer grado: 25 años (en algunos estados). Una pareja de jóvenes afroamericanos intenta atracar un banco a mano armada: 60 años de prisión para Robert Rich sin opción a reducción de la pena. ¿Qué es lo que falla en Estados Unidos? El documental Time denuncia la discrecionalidad judicial y el racismo, pero pone en el foco de atención en la vida de una familia que ha de vivir con el padre en prisión. Desde que ella y su marido cometieron la peor decisión de sus vidas, Fox Rich lleva 20 luchando por la proporcionalidad de la pena de Rob y registrando los momentos familiares a los que él no puede acompañarlos. Time combina ambas facetas, presente y archivo, para tratar de que nos hagamos una idea de qué son 60 años en prisión para una familia. La directora Garrett Bradley, que con Time ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Sundance, debería poder compartirlo con Sibil Fox Richardson: a quien todos llaman Fox Rich. Sus vídeos domésticos son el alma de Time. Entre ese archivo y las imágenes del presente veremos cómo crecen los hijos de Fox y Rob sin su padre y cómo ella se convierte, de una joven madre enamorada de veinte años y sonrisa esperanzada, a una carismática vendedora y oradora profesional. El análisis de la criminalización de los afroamericanos, entre la discrecionalidad y el racismo, que realizó el documental Enmienda XIII, los hermosos videos domésticos que una joven madre enamorada pueda dirigir a su marido en prisión, son algunos de los puntos fuertes de este documental .

 

20.- Retrato de una mujer en llamas … Portrait de la jeune fille en feu  … Portrait of a Lady on Fire … Directora: Céline Sciamma … Francia 2019

Ver Online:  Retrato de una mujer en llamas

Algún lugar de la costa bretona, 1770. La joven Marianne recibe un extraño encargo. Debe viajar a una remota y aislada mansión para pintar el retrato de una joven que ha sido obligada a abandonar el convento para contraer matrimonio, después del suicidio de su hermana mayor. La madre, una aristócrata viuda con necesidades económicas, le dice a Marianne que su hija se niega a posar, lo que provocó que su predecesor abandonara la tarea sin éxito. Así pues, Marianne deberá hacerse pasar por dama de compañía y acompañar a su modelo en sus paseos, para después pintarla de memoria y en secreto. Los primeros minutos de Retrato de una mujer en llamas sirven para que la directora presente en unos pocos trazos el esqueleto argumental de la película. Para ello se sirve de la presencia de Marianne (Noémie Merlant) como vector, ya que es a través de su mirada como el espectador descubre y se familiariza con el espacio. Lo primero que hace Marianne, una vez instalada en mitad de la noche, es explorar la casa. Recorrer los pasillos, hurgar en las alacenas en busca de comida o explorar habitaciones cerradas, son acciones que simultáneamente ubican a personaje y espectador, y que al mismo tiempo sientan las bases de uno de los aspectos clave de la película: la importancia de la mirada y las implicaciones, éticas y estéticas, de nuestra posición como observadores. No se trata de conquistar lo divino, sino de dominar la naturaleza a través de lo real y lo representado. De forma inteligente, Sciamma nos recuerda en Retrato de una mujer en llamas que el cine es el arte de lo visual, que ofrece una potencialidad única derivada de la multiplicidad de puntos de vista que permite. En el sistema que propone la película, la mirada es doble, es la mirada de Marianne cuando pinta a Héloïse (Adèle Haenel), pero también es la de Héloïse cuando por fin posa ante Marianne y se coloca a la misma altura que ella, demostrándole que quien mira es también quien es mirado, y que a través de ese juego de miradas se puede construir una dialéctica que va más allá de lo que las palabras pueden verbalizar. Y, para añadir otra capa de sentido, a las miradas de los personajes se suma la mirada del espectador, colocado en una posición privilegiada que le sitúa simultáneamente a ambos lados del campo de juego donde se están gestando los sentimientos, pero también los equilibrios de poder, entre ambas protagonistas.

 

21.- Diamantes en bruto …  Uncut Gems … Directores: Ben Safdie y Joshua Safdie … EUA 2019

Ver Online: Diamantes en bruto

Cabe aclarar que, en Diamantes en bruto, la cuestión no va de diamantes, pero es lo que pasa cuando no se traducen bien los títulos (Uncut Gems). Gemas aparte, de lo que trata esta producción, estrenada en Netflix, es de la vida de un perdedor de manual o»by the book», siguiendo todas las reglas. Un hombre, Howard Ratner,  judío, que se dedica a la joyería, que, debido a sus constantes malas decisiones, a su adicción a las apuestas y a un poco de mala suerte, se encuentra en graves problemas que no dejan de crecer como si de una bola de nieve se tratase. Un hombre encarnado por un sorprendente Adam Sandler, en su mejor actuación sin duda, como el mismo, que no solo se aleja de las comedias simplonas a las que nos tiene acostumbrados, si no que realiza un espléndido trabajo en la piel de este jugador desesperado y autodestructivo. Y esa desesperación nos la transmiten los hermanos Benny y John Safdie, responsables de la dirección del filme. Con una ágil puesta en escena, que no deja respiro al espectador, escenas con un ritmo narrativo endiablado y un guion lleno de diálogos a velocidad de vértigo, que transmiten auténtica angustia. Sí, porque avisado quedas que este filme resulta estresante de ver, pero eso no es óbice para que Diamantes en bruto sea uno de los mejores ejemplos de buen cine. Cine de mafiosos, sí, aunque estos sean judíos en vez de italianos.

 

 

22.- La Estafa … Bad Education  … Director: Cory Finley … EUA 2019 …

Ver Online: Bad Education

Basada en hechos reales y en el artículo The Bad Superintenent escrito por Robert Kolker en The New York Magazine y publicado en 2014, La Estafa aborda el que se conoce como el mayor robo a escuelas de Estados Unidos. El contexto en el que se produce ese robo es el mundo de la educación, pero lo que propone vale para la política, pero también es válido para cualquier otro contexto, para cualquier posición o cargo de responsabilidad. Frank Tassone (Hugh Jackman), uno de los superintendentes más destacados del distrito escolar de Roslyn vive para asegurarse que la educación de los alumnos sea la mejor que estos puedan recibir. De forma paralela, este lucra personalmente con los fondos públicos para vivir una vida llena de lujos. El director de La estafa es Cory Finley, que en su segundo largometraje, nos habla de lo sucedido en 2002 en el distrito de Roslyn (Nueva York), en concreto en sus centros educativos. Allí tuvo lugar la que fue la mayor malversación de fondos en la historia de Estados Unidos dentro del campo de la educación pública. Pero casi más importante que dar el nombre del director es saber quién está detrás del texto. El guionista del filme (Mike Makowsky) estudiaba en uno de los centros del distrito Roslyn mientras sucedía todo lo que se cuenta en la película, se podría decir que esta es la venganza de uno de los estafados. Aquello salió a la luz gracias los descuidos derrochistas y la permisividad de los implicados. En la película se muestra que quien indaga y les pone contra la pared es una estudiante que estaba metida en el periódico de una de las escuelas. Frank Tassone es un personaje real y carismático vapuleado por su entorno. Un superintendente cuya reputación era intachable y era laureado por todas partes por los logros que estaba consiguiendo para su comunidad. Sus iniciativas las llevó hasta los mejores niveles del país, todo un héroe americano. Un tipo esforzado en memorizar los detalles de los que le rodeaban y así podía ser atento y gentil con cualquiera. Pero el problema es que usaba esa información para manipular a su propio favor. El que parecía un educador ejemplar y entregado se tornó en la representación en carne y hueso de lo que es la mala praxis. Era un maestro empeñado en mantener su fachada limpia, su imagen pública intacta prefiriendo fingir que su esposa muere hacía treinta años antes que reconocer a sus parejas homosexuales. De hecho el Frank Tassone real se ha quejado de algunas cosas que pasan en el filme al respecto y niega rotundamente. No obstante afirma que Hugh Jackman le ha interpretado muy bien, ¿quién tiene el ego más grande, el real o el personaje? Porque encima Tassone encuentra más argumentos para justificar su comportamiento y ponerse medallas que para entonar el mea culpa.

 

23.-  The Personal History of David Copperfield  … Director: Armando Iannucci … GB / EUA 2019

Ver Online:  The Personal History of David Copperfield

Una adaptación y actualización arriesgadas. Armando Ianucci, que cuenta en su haber con dos películas como director, In the Loop y La muerte de Stalin, y numerosos trabajos claves que han definido en muchos aspectos la televisión británica en los últimos años, pone a prueba sus recursos y probado talento como narrador televisivo enfrentándose sin miedo y con total descaro a la novela e icónicos personajes de Charles Dickens en la que quizá para algunos sea una excesivamente trepidante adaptación. Para ello adopta  herramientas esenciales, dos de las cuales resultan en un desafío a la manera más tradicional en la que se plantean las adaptaciones de este relato al cine hasta el momento. El lenguaje visual pone la cámara en primer término de protagonismo en el abanico de recursos empleado para el asunto. Cámara al hombro en muchos planos en el marco de un ballet frenético y trepidante donde el diálogo a gran velocidad, característico de las películas y guiones de Ianucci, salta de un personaje a otro como una papa caliente o una pelota de ping pong, enloquecida y cargada de anfetaminas. El trabajo con la cámara acompaña ese planteamiento. La segunda herramienta es más convencional: un desfile de actores populares para hacer más disparatados a los ya de por sí disparatados personajes de Dickens, cuyo nivel de caricaturización se incrementa notablemente en esta versión. Muchos de ellos han trabajado con Ianucci, pero sea así o no, le saca el máximo partido a Dev Patel y a Tilda Swinton, los mejores de la película, seguida por Hugh Laurie, si el Doctor House, y Peter Capaldi, aunque en general todo el reparto y su trabajo en ese cierto punto de satirización de personajes icónicos pero no por ello intocables, está también entre lo mejor de la película.

 

24.-  El discípulo … The Disciple … Director: Chaitanya Tamhane … India 2020

The Disciple es el recorrido de un joven aspirante a músico a lo largo de treinta años para conseguir ganarse la vida en el negocio de la música tradicional hindustaní. Producida entre otros por Alfonso Cuarón, la película se salta tanto en forma, como en fondo, los tópicos de las películas sobre las vidas de los músicos. The Disciple tiene poco que ver con una biopic tradicional. Para empezar, no hablamos de un músico de éxito. Lo que Tamhane ofrece es un estudio de personaje. El del joven que sustituye el talento para triunfar en el oficio al que se quiere dedicar por perseverancia, estudio, esfuerzo, dedicación y renuncia. Cueste lo que cueste y le diga lo que le diga su entorno. Si la tradición del esquema melódico conocido como raga establece que no es el momento de despistarse con romances, matrimonios y familia, tocará esperar y buscar consuelo en internet. Sin caer en la tentación de caminos más fáciles. En lo personal y en lo profesional. Todo al son del instrumento conocido como sitar y de las plácidas y serenas improvisaciones vocales que pueden llegar a poner a prueba a los espectadores no familiarizados con este estilo musical. Porque The Disciple no es puramente un musical, pero gran parte de su metraje está dedicado a actuaciones o grabaciones en las que lo único que se escucha es música tradicional, lo que provoca el estiramiento innecesario de la duración de la película. The Disciple plantea el enfrentamiento entre el duro camino hacia el éxito que supone el respeto a la tradición del arte y dejarse llevar por las leyes del mercado y las modas representadas por cualquier talent show televisivo, pero está claro por cuál de las dos opciones toma partido Tamhane.

 

 

25.- Relic  …  Directora: Natalie Erika James … Australia / EUA 2020

Ver Online: Relic

Relic ha sido catalogada como un clásico contemporáneo, una obra maestra del cine de horror. Al no tener noticias de su madre, Kay va a su casa junto a su hija Sam, para intentar dar con su paradero, donde encuentran varias señales de que la demencia de la anciana ha continuado en aumento. Luego de unos días de búsqueda sin éxito, la anciana aparece en la casa como si nada hubiese ocurrido y sin poder recordar dónde estaba. El comportamiento de la anciana se vuelve cada vez más errático y Kay y Sam sospechan que es producto de una entidad que afecta la casa. Una película australiana de la compañía IFC Midnight que representa un problema psicológico en la forma de una entidad maligna. Lo peor que se puede hacer a la hora de ver Relic es tener expectativas de que estamos ante la película de terror del año, un título que no suele sentarle bien a la cinta a la que se le endosa.  Relic no da miedo, ni siquiera tiene sustos ni lo pretende, pero sí que crea un desasosiego que va in crescendo conforme la atmósfera se va tornando más asfixiante e insostenible para las tres protagonistas, encarnadas de forma impecable por Emily Mortimer, Bella Heathcote y Robyn Nevin. La película es similar en forma, fondo e intenciones a la también australiana y muy femenina The Babadook (2014), que también tuvo que lidiar con la etiqueta de “fenómeno del terror” de su año. En definitiva, Relic es un relato profundamente empático que aborda la maternidad, el envejecimiento, las enfermedades mentales, la soledad y el deber familiar desde una perspectiva tan sombría como genuina. Es posible que aquellos que esperen emociones fuertes se sientan decepcionados al encontrarse con un filme pausado que se revela en última instancia como una conmovedora metáfora sobre el inexorable paso del tiempo y sobre cómo este afecta en el deterioro de nuestros cuerpos y mentes. Estupendo debut de la cineasta Natalie Erika James, a la que habrá que seguirle la pista de cerca.

Fernando Bañuelos Crítico de Cine,

Resúmen de las Mejores Películas del 2020,

Crítica de Cine, 

Estrenos de Cine, 

Director de Cine,

Crítico de Cine Fernando Bañuelos,

 

Curso – Taller Las Grandes Obras Maestras en la Historia del Cine. Indispensable para ser un Máster del 7mo. Arte


Curso – Taller Análisis y Disfrute de las Grandes Obras Maestras del Cine Internacional a Través de Todos los Tiempos

CURSO – TALLER  ANÁLISIS Y DISFRUTE DE LAS GRANDES OBRAS MAESTRAS DEL CINE INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TODOS LOS TIEMPOS

CURSO – TALLER: LAS GRANDES OBRAS MAESTRAS EN LA HISTORIA DEL CINE

Homocinefilus y la Escuela de Cine, Medios y Animación organizan el curso y te invitan a que participes en él … No te pierdas esta oportunidad  

El Curso / Taller se impartirá de EN LÍNEA Y de manera PRESENCIAL. Como tu prefieras tomarlo

¿Es válido, coherente, abordar en un Curso cuáles son las Obras Maestras de la Historia del Cine? ¿Es posible delimitar o seleccionar cuales son las Obras Fundacionales que merecen el título de Grandes y Geniales Películas? 

 “Los pueblos que no conocen la Fascinante y Compleja Historia del Cine están condenados a repetirse viendo películas basurosas y comercialoides” . Conseja Popular

 “Nadie puede amar lo que no conoce”

 ¿Crees saber mucho de cine, te sientes un cinéfilo destacado? Te invitamos a asistir a éste Curso / Taller de Las Grandes Obras Maestras en la Historia del Cine y descubrir cientos de películas que merecen la pena disfrutar, analizar e integrar a tu Cultura Cinematográfica  

 El CURSO – TALLER: LAS GRANDES OBRAS MAESTRAS EN LA HISTORIA DEL CINE te brinda un absoluto e integral conocimiento de la Historia del Cine a partir de las Mejores Películas

Más de 300 títulos a revisar

Recorremos todos los caminos posibles en el contexto de las Obras Maestras:

– El de las Obras Cinematográficas clásicas

–El de las Cintas de Culto, con altísimos valores cinematográficos, revisitadas, cada día mas valoradas y reverenciadas por las nuevas generaciones

–El de las Joyas Cinematográficas, olvidadas, pero recuperadas y revaloradas en ésta lista de más de 300 películas

–El de las cintas marginales e independientes que también son poderosas Obras Maestras

Este es un Curso – Taller dedicado al público en general, cualquiera que sea su nivel de conocimiento en torno al Séptimo Arte, que tiene como objetivo principal despertar o aumentar la cinefilia de los interesados a través del análisis de las Grandes Obras Maestras de la Historia del  Cine y tener el inmenso placer de descubrirlas o re revisarlas. Durante las 12 Semanas, 12 sesiones que durará el Curso – Taller, se responderá a varias preguntas fundamentales:

 ¿Cómo se origina el concepto de Obra Maestra en el Cine?

¿Cuáles son los elementos ideológicos, sociales y cinematográficos que hacen que una película se considere Obra Maestra?

¿Qué atributos tiene una película de culto?

¿Cuál es la Metodología del Curso?:

Éste Taller de Cine funciona de una manera participativa de ambas partes: El asistente al Taller de Cine, revisará las películas propuestas en el Curso e investigará sobre ellas, también deberá, durante las sesiones, aportar sus juicios de valor en torno a las cintas.

El Coordinador del Taller, el Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, con más de 30 años dedicado al Análisis del Fenómeno Cinematográfico, profundizará en cada Obra Cinematográfica desde el punto de vista Histórico, Estético e Ideológico.

No solo los títulos propuestos son muy interesantes, sino también el talento, la genialidad y las filmografías, que obviamente serán revisadas, de los realizadores de las películas sugeridas.

Más de 300 títulos de Obras Maestras de todos los tiempos a revisar.  

El Curso – Taller también es útil para aquellos estudiosos del Séptimo Arte que desean sentarse en la silla de Director de Cine y conocer las excelsas Obras Cinematográficas y su eterno lugar en el gusto del público de todo el planeta y de manera inherente, descubrir cómo se logra crear una película fundacional.

El Curso iniciará el  Viernes 6 de Septiembre y se prolongará hasta el Viernes 22 de Noviembre  del 2019, de las 18 a las 20 Horas en ECMA, Escuela de Cine, Medios y Animación, localizada en la Cerrada del Recreo # 14, Edificio Las Huertas. Colonia Actipan, Delegación Benito Juárez, C.P. 03230, CDMX

Costo del Curso : $5000.00

40% de Descuento a los primeros cinco (5) personas en inscribirse, solo pagarán $3000.00 pesos

Al final, se te otorgará una Constancia de Asistencia al Curso – Taller, con Valor Curricular.

Teléfonos para informes:  55-100-600-57 y 55 3429 4082

Facebook.- ECMA.EscuelaDeCineMediosAnimacion

Youtube.- ECMA Escuela de Cine, Medios y Animación

Página de ECMA: Curso /Taller Grandes Obras Maestras en la Historia del Cine

Curso – Taller Análisis y Disfrute de las Grandes Obras Maestras del Cine Internacional a Través de Todos los Tiempos

Aquí una pequeña muestra de las más de 300 películas a revisar y disfrutar durante este Cuso /Taller:

–Ciudadano Kane …  Citizen Kane … Dir. Orson Welles … EUA 1941

— Juegos prohibidos … Jeux interdits … Dir. René Clément … Francia 1952

–El año pasado en Marienbad  … L’année dernière à Marienbad … Dir. Alain Resnais … Francia / Italia 1961

–Fellini 8½ … 8½ … Dir. Federico Fellini … Italia / Francia 1963

–El gatopardo  … Il gattopardo … Dir. Luchino Visconti … Italia / Francia 1963

–Blow-Up (Deseo de una mañana de verano) … Blow-Up … Dir. Michelangelo Antonioni … GB / Italia / EUA 1966

— La Guerra y la Paz … Voyna i mir … Война и мир … Dir Sergéi Bondarchuk … URSS 1966

–2001: Odisea del espacio … 2001: A Space Odyssey … Dir. Stanley Kubrick … GB / EUA 1968

–El jardín de los Finzi Contini … Il giardino dei Finzi Contini … Dir. Vittorio De Sica … Italia / RFA 1970

–La Última Función … La última película … The Last Picture Show … Dir. Peter Bogdanovich … EUA 1971

–Las Mil y Una Noches … Il fiore delle mille e una notte … Dir. Pier Paolo Passolini … Italia / Francia 1974 …

–El árbol de los zuecos … L’albero degli zoccoli …  Dir. Ermanno Olmi … Italia 1978

–Apocalipsis Ahora …  Apocalypse Now … Dir. Francis Ford Coppola … EUA 1979

–Fanny y Alexander … Fanny och Alexander … Dir. Ingmar Bergman …  Suecia / Francia / RFA 1982

–Adiós a mi concubina … Ba wang bie ji … 霸王别姬 … Dir. Kaige Chen … China 1993

–La reina Margot … La Reine Margot … Dir. Patrice Chéreau … Francia 1994

— El club de la pelea … Fight Club … Dir. David Fincher … EUA / Alemania 1999

— Deseando amar  … Faa yeung nin wa … Dir. Wong Kar-Wai  … Hong Komg / China 2000

–La escafandra y la mariposa … Le scaphandre et le papillon … El Llanto de la Mariposa … Dir. Julian Schnabel … Francia / EUA 2007

— Petróleo Sangriento .. Pozos de ambición … There Will Be Blood … Dir. Paul Thomas Anderson … EUA 2007

–La Mujer que Cantaba … Incendies … Dir. Denis Villeneuve … Canadá / Francia 2010

-–El Maestro … The Master … Dir. Paul Thomas Anderson … EUA 2012

— Qué difícil es ser un Dios … Trudno byt bogom  … Dir. Aleksey German … Rusia 2013

–El Abrazo de la Serpiente … Dir. Ciro Guerra … Colombia / Venezuela / Argentina 2015

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Curso – Taller Análisis y Disfrute de las Grandes Obras Maestras del Cine Internacional a Través de Todos los Tiempos

Fernando Bañuelos Crítico de Cine

Crítica de Cine

 

VIDEOCRÍTICA con la recomendación de Dos Imprescindibles Documentales en la Cartelera de Cine, lo Mejor del Cine por Venir y la muerte de Milos Forman


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
VIDEOCRÍTICA con la recomendación de Dos Imprescindibles Documentales en la Cartelera de Cine Mexicana, lo Mejor del Cine por Venir y la lamentable muerte de  Milos Forman, todo al Estilo Homocinefilus

Los invitamos a que se adentren al Universo de la información cinematográfica, los vertiginosos juicios y la Pirotecnia Verbal del Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus contenidos en la siguiente Videocrítica de la Semana en la que impera también la implacable mística; “la verdad es relativa y la neta absoluta”:

Aquí les dejamos la rigurosa Lista del Contenido de la mencionada VIDEOCRÍTICA SEMANAL:

Recomendación del Curso de Cine: Las 24 Mejores Películas del Cine Mexicano Contemporáneo… 12 Cintas de Ficción y 12 Documentales … Imparte el Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus … Librería El Péndulo de la Colonia Roma …  A Partir del Miércoles 2 De Mayo / 12 Sesiones de dos ( 2 ) Horas Cada Una … De 18 a 20 Horas … Informes en el Teléfono Celular: 55 3429 4082 y en el Correo Electrónico: ferbanmx@gmail.com …

Murió el Director de Cine Milos Forman … Nació en Checoslovaquia en 1932

Atrapado Sin Salida …  One Flew Over the Cockoo’s Nest … Alguien Voló Sobre el Nido Del Cucú … Dir Milos Forman … EUA 1975

La película inédita del Genio de El Ciudadano Kane … El Otro Lado del Viento … The Other Side of the Wind …  Dir. Orson Welles … Francia / Irán 2018

Roma …  Dir. Alfonso Cuarón … México / EUA 2018

The House That Jack Built … Dir. Lars Von Trier … Dinamarca 2018

Rostros y Lugares … Visages Villages … Dires. Agnés Varda y JR … Francia 2017

Humboldt en México: La Mirada del Explorador … Dira. Ana Crúz Navarro … México 2017

Mary Shelley … Dira. Haifaa Al-Mansour … GB 2017

Hotel Artemis … Dir. Drew Pearce … GB 2018

Filmworker … Dir. Tony Zierra … EUA 2017

Isla de Perros … Detrás de Cámaras … Isle Of Dogs … Dir. Wes Anderson … Alemania / EUA 2018

Después de 25 Años Regresa el Cine a Arabia Saudita

Director de Cine … Estilo Homocinefilus …

El Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, participa en la Sección de Crítica a su cargo en el Programa de Televisión @TuEspacioConSentido todos los VIERNES a las 12:30 p.m., hora del centro de México. La emisión televisiva es dirigida y conducida por Pita Ojeda, acompañada de Paco Bling Bling y de Juan Martín Aguilar Del Prado.

ConSentido se transmite de lunes a viernes EN VIVO de las 10 a las 13 horas a través del Canal Ciudad Tv que se puede ver por el 21.2 de la Televisión Digital Terrestre, o Televisión Digital, por el Canal 24 de Axtel TV y por el Canal 637 de Totalplay.

La emisión completa de @NuestroEspacioConsentido, y la Sección de Cine, se transmiten también EN VIVO a través del Streaming del Canal del Congreso de la Ciudad de México Livestream en el siguiente enlace:

http://www.canaltv-aldf.gob.mx/

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Dos directores de cine geniales, Orson Welles y John Huston se divierten durante el rodaje de la pelicula The Other Side of the Wind. La información en la VIDEOCRÍTICA

VIDEO IMPERDIBLE: El Homocinefilus recomienda las 12 películas más esperadas e importantes del 2018


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
VIDEO IMPERDIBLE: El Homocinefilus recomienda las 12 películas más esperadas e importantes del 2018

El Crítico de Cine Fernando Bañuelos participó, como todos los Viernes, en la vertiginosa Sección de Cine del Programa de TV @NuestroEspacioConSentido. Aquí les dejemos el VIDEO con la recomendación de las que sin duda serán 12 de las Mejores Películas en 2018, comentadas al Estilo Homocinefilus y su pirotecnia verbal; una explosiva mezcla de lenguaje culterano y expresiones muy populares al servicio de la Crítica de Cine. Disfrútenlo y compártanos su valiosa opinión. No se lo pierdan!!!:

Esta es la Lista de las 12 películas recomendadas por el Crítico de Cine Fernando Bañuelos:

La Forma del Agua / The Shape of Water / Dir. Guillermo Del Toro / EUA – Canadá 2017

El Irlandés  / The Irishman / Dir. Martin Scorsese / Netflix / EUA 2018

El Otro Lado del Viento / The Other Side Of The Wind  / Dir. Orson Welles / Netflix / Francia – Irán 2018

El Hombre Que Mató A Don Quijote /  The Man Who Killed Don Quixote / Dir. Terry Gilliam / España – GB 2018

Los Archivos del Pentágono /  The Post / Dir. Steven Spielberg / EUA 2017

Todo el Dinero del Mundo / All The Money In The World / Dir. Ridley Scott / EUA 2017

Las Horas Más Obscuras / Darkest Hours / Dir. Joe Wright / GB 2017

El Hilo Invisible / Phantom Thread / Dir. Paul Thomas Anderson / EUA 2017

Llámame por tu Nombre / Call Me By Your Name / Dir. Luca Guadagnino / Italia – Francia 2017

Sin Amor / Nelyubov / Dir. Andrey Zvyagintsev / Rusia 2017

Lady Bird / Dira. Greta Gerwig / EUA 2017

Final Felíz  / Happy End / Dir. Michael Haneke / Francia – Austria 2017

A esta lista solo habría que agregar dos cintas fundamentales, que en un ejercicio de objetividad y honestidad, debemos también sugerirles:

Tres anuncios por un crimen / Tres anuncios en las afueras / Three Billboards Outside Ebbing Missouri / Dir. Martin McDonagh / GB – EUA 2017  y  

EL Proyecto Florida / The Florida Project / Dir. Sean Baker / EUA 2017

Director de Cine / Estrenos de Cine 

El Crítico Fernando Bañuelos, el Homocinefilus participa en la Sección de Crítica de Cine a su cargo en el Programa de Televisión @TuEspacioConSentido todos los VIERNES a las 12:30 p.m., hora del centro de México. La emisión televisiva es dirigida y conducida por Pita Ojeda, acompañada de Paco Bling Bling y de Juan Martín Aguilar Del Prado.

ConSentido se transmite de lunes a viernes EN VIVO de las 10 a las 13 horas a través del Canal Ciudad Tv que se puede ver por el 21.2 de la Televisión Digital Terrestre, o Televisión Digital, por el Canal 24 de Axtel TV y por el Canal 637 de Totalplay.

La emisión completa de @NuestroEspacioConsentido, y la Sección de Cine, se transmiten también EN VIVO a través del Streaming del Canal del Congreso de la Ciudad de México Livestream en el siguiente enlace:

http://www.canaltv-aldf.gob.mx/

Además pueden ver la transmisión EN VIVO del programa Nuestro Espacio ConSentido a través del Canal de Televisión de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México través de YouTube:

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Canal de Televisión de la Asamblea Legislativa del DF a través de YouTube

Murió Jeanne Moreau, gran dama, femme fatale e imprescindible ícono de la Nueva Ola Francesa, que era frágil como una mariposa y dura como una fiera hambrienta


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Fue la cara de la Nueva Ola Francesa, la Nouvelle vague, en los años 60. Pero no sólo Francoise Truffaut y Louis Malle la dirigieron. Orson Welles, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni y Luis Buñuel la eligieron para hacer personajes como ella: impetuosa y pasional

La emblemática actriz francesa Jeanne Moreau, musa de la Nouvelle Vague y protagonista de algunas de las películas más aclamadas por la crítica del siglo XX, murió a los 89 años

Era una femme fatale, aunque algunos no la consideraran hermosa. Su voz ronca parecía surgir de una garganta por la que habían pasado muchas copas de alcohol, buen vino, ninguna ginebra. Fue el rostro de una época.

Apasionada, vengativa, inaccesible o frágil, Jeanne Moreau era capaz de encarnar a cualquier tipo de mujer. De su increíble versatilidad dan fe las más de 120 películas en las que participó esta leyenda del cine francés, que además de fascinar a los mejores realizadores de su tiempo se convirtió en mito erótico de una generación. Tenía 89 años cuando fue hallada muerta en su casa de París.

“Mi belleza deriva de mi curiosidad por la vida”, lo simplificaba ella. “Siempre ha sido mi razón de vivir: no me gusta ir donde ya he puesto el pie. Una vida no es otra cosa que un montón de territorios por descubrir. Y yo me niego a perder el tiempo en lo que ya conozco.” Cuenta la leyenda que a muchos les gustaba compararla con Bette Davis, o al menos decir que les recordaba a la actriz de Hablemos de Eva ( All About Eve / Joseph L. Mankiewicz / EUA 1950 ). “Y como a mí no me gustaba Bette Davis, les decía que cuando muriera, quería que escriban en mi lápida que fui la amante de Jules y  Jim ( Jules et Jim / Francois Truffaut / Francia 1962 )

Jeanne Moreau murió en su hogar en París. Al menos la empleada doméstica encontró su cuerpo sin vida, y fue quien avisó a la policía. Su agente de prensa, que aún lo tenía, pese a que su última película la rodó en 2015, la comedia El Talento de mis amigos ( Le talent de mes amis / Alex Lutz / Francia 2015 ), no como protagonista, sino como “madre de”, no dio mayor información sobre su deceso.

Sus personajes eran, por decirlo de una manera elegante, de naturaleza emocional inestable. Sumamente apasionados. Como ella, que solía tener fuertes amoríos con los realizadores durante el rodaje de sus películas.

Fue la dama del cine francés durante muchas décadas, y la cara de la Nueva Ola Francesa, “cuando los cineastas franceses eran combativos, desde la firma y desde el contenido”.

Nació en la capital francesa el 23 de enero de 1928. Su padre era un restaurantero francés, y su madre, inglesa, bailaba en el Folies Bergère. Comenzó como actriz de teatro,  actividad que no abandonó, aunque al cine le dedicó la mayor parte de su vida y de su arte, ingresando a la Comedia Francesa, Comédie Française, a los veintitantos años.

Su primera película la rodó a los 21 años ( Dernier amour / Jean Stelli / Francia 1949 ). Y la popularidad le llegó temprano con Ascensor para el cadalso ( Ascenseur pour l’échafaud / Francia 1958 ), de Louis Malle. De voz grave y labios carnosos, Moreau deja un legado de personajes inolvidables, como el de la fría y calculadora protagonista de Ascensor para el cadalso. Aquel filme de 1958, con música de Miles Davis, en el que ayuda a su amante a asesinar a su marido supuso su gran despegue como actriz.

Su popularidad se confirmó con Los amantes ( Les amants / Francia 1958 ), del mismo año, 1958, y del mismo realizador. Era una versión moderna de Madame Bovary, donde interpretaba a una esposa aburrida de su vida conyugal que se escapaba con un extraño. En Los amantes encarnó a una mujer frustrada que deja a su marido por un estudiante al que había conocido la tarde de antes. La película contenía una escena que para el momento era terriblemente erótica, al extremo de que el gobierno francés casi la prohíbe. Jeanne ganó por ella un galardón, la Copa Volpi, a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia.

Malle había descubierto a Moreau en la versión teatral de Una gata sobre el tejado caliente de Tennessee Williams que dirigió Peter Brook. No en vano, esta grácil parisina era ya toda una estrella del teatro francés antes de que comenzara su carrera cinematográfica.

Dos años después, en 1960, obtenía en el Festival de Cine de Cannes, el premio a la mejor interpretación femenina por Moderato cantábile ( Francia – Italia 1960 ), dirigida por Peter Brook, con guión de Marguerite Duras, sobre su propia novela, en la que compartía elenco con Jean-Paul Belmondo. Ella es una mujer rica y aburrida, testigo de un asesinato, que se encuentra con otro testigo y se enamora de él.

Esos premios iban a ser los únicos dos de renombre internacional que cosecharía en su carrera. Algo extraño, si se tiene en cuenta las colaboraciones que realizó con directores de fama internacional.

Moreau necesitaba el cine tanto como el cine la necesitaba a ella.

“Todos los grandes realizadores con los que rodé no han muerto para mí, los tengo en mi corazón”, decía. Y si se recuerda con quiénes colaboró, porque en su caso el verbo trabajar no sería el más indicado, ya que Moreau se comprometía en cada guión mucho antes de comenzar a filmar, vaya que ha tenido un corazón inmenso.

Recordaba Jeanne Moreau lo infelices que fueron todos en el rodaje de La noche ( La notte / Michelangelo Antonioni / Italia – Francia 1961 ). «Descubrí con horror que Antonioni era incapaz de demostrar, y quizá de sentir, la menor emoción. En un inglés no me hubiera importado, pero en aquel italiano tan guapo, tan seductor… Fuimos todos muy desgraciados. La gente ni se dirigía la palabra en el estudio. Los únicos en hablarnos éramos Marcelo Mastroianni y yo».

Joseph Losey filmó a Moreau en Eva ( Francia – Italia 1962 ), su papel más arriesgado hasta entonces. En el filme, encarna a una calculadora mujer que atrapa y humilla a un novelista. “Vivo en las películas en las que actúo. Los papeles me poseen”, afirmó una vez la actriz. Moreau dio vida a mujeres seductoras, melancólicas, independientes, vividoras, frágiles, heridas o pérfidas, pero si una etiqueta la definía, esa era la de femme fatale.

Esta artista fue uno de los íconos femeninos de la década de 1960, llevando osadía y profundidad a una serie de otras maestras cinematográficas, incluyendo La bahía de los Ángeles ( La baie des anges / Jacques Demy / Francia 1963 ).

Jeanne Moreau fue estrella en una época del cine, y del cine francés, en particular, en la que los personajes femeninos no eran meros acompañantes de los masculinos. Al menos en las películas que elegía. En parte por la Nouvelle vague, en parte porque ella misma imponía su presencia, sus protagónicos exigían desde el patio de butacas, una demanda de atención que quizás era muy distinta a la de otras compatriotas, e igualmente estrellas. Pienso en la gelidez de Catherine Deneuve, 14 años más joven, sí, y que tan bien le sentaba en Repulsión ( Repulsion / GB 1965 ) de Roman Polanski, o en la exuberancia de Brigitte Bardot.

Tal vez por eso Orson Welles se sentía tan identificado y rodó con ella El proceso ( Le procès / Francia – RFA – Italia 1962 ) y Campanadas a la medianoche ( Flastaff / Suiza – Francia – España 1965) y salió a vociferarle al mundo que “Jeanne Moreau es la mejor intérprete del mundo”.

En La novia vestía de negro ( La mariée était en noir / Francois Truffaut / Francia – Italia 1968) mató fríamente a cinco hombres por venganza.

Luego de la Nueva Ola Francesa, la dirigieron el mencionado Welles, más Luis Buñuel,  en Diario de una recamarera ( Le journal d’une femme de chambre / Italia – Francia 1964 )donde desplegó todo su erotismo, Tony Richardson, Elia Kazan, Rainer Werner Fassbinder, Bertrand Blier, André Téchiné, Peter Handke, Theo Angelopoulos, Wim Wenders. Hasta aceptó un papelito en Nikita, la cara del peligro ( La Asesina / La femme Nikita / Francia – Italia 1990), de Luc Besson, y fue la narradora de El amante ( L’amant / Francia – GB – Vietnam 1992 )de Jean-Jacques Annaud, tanto en la versión en francés como en inglés.

A lo largo de su extensa carrera, Moreau participó en más de 100 películas, más de 40 trabajos para la televisión, grabó álbumes, recibió un Óscar honorario en 1998 y premios del teatro francés, fue distinguida como Comendadora de las Artes y las Letras, fue la primera mujer elegida para formar parte de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia. Y es la única actriz que presidió en dos oportunidades el jurado del Festival de Cannes.

En cuanto a su vida privada, en 1949 tuvo un hijo, Jerome, de su primer matrimonio, con el actor, guionista de Farenheit 451 ( Francois Truffaut / GB 1966 ), La noche americana ( La nuit américaine / Francois Truffaut / Francia – Italia 1973 ) y hasta Emmanuelle ( Just Jaeckin / Francia 1974 ) y director Jean-Louis Richard. “Tuve un hijo. No lo quería. Sé que eso escandaliza a muchas mujeres, pero no soy maternal”, dijo en su momento.

Moreau nunca se dejó llevar por los cauces establecidos, ni en lo profesional ni en lo personal.

En los años 70 estuvo brevemente casada con William Friedkin, director de Contacto en Francia (The French Connection / EUA 1971 ) y El exorcista ( The Exorcist / EUA 1973 ), y también tuvo una relación de cinco años con el diseñador de modas Pierre Cardin, que ambos describieron como “verdadero amor”, aunque nunca se casaron.

Pese a sus dos divorcios no dejó de buscar a lo largo de su vida un “amor profundo”.

Pero también tuvo numerosos amantes y sedujo a multitud de hombres. Pero según confesó en una ocasión, siempre se decantó por aquellos que tenían talento. Para ella, lo más importante en la vida era vivirla. Una vez alardeó en una entrevista que quería construir una casa y llenarla con sus hombres favoritos.

Inquieta, y luego de que su carrera cayera un tanto en La década de los ’70, Moreau entendió que ya no le estaban ofreciendo los papeles que más le gustaban, fuese o no por su edad, y no se quedó cruzada de brazos, ni sentada esperando reconocimientos y homenajes tardíos. Se decidió a dirigir: Lumière ( Francia – Italia 1976), La adolescente ( L’adolescente / Francia – RFA 1979 ) y el documental Lillian Gish ( GB 1973 ) y dirigió ópera.

En los 70 fue mucho al psiquiatra a hacer psicoterapia. «Era fascinante. Cuando tuve bastante de Freud, descubrí a Jung, al que prefería» declaró enfática.

En aquellos años los directores no sabían qué hacer con ella. Era un tiempo en el que su carrera,  ella decía no tener una carrera sino una vida, como todo el mundo, no tenía un asidero. «Cumplí 40, 45 y empecé a tener ofertas para interpretar a mujeres frustradas o celosas de sus hijas, o alcohólicas, o deprimidas. Y dije: ‘No, no voy a hacer eso. No voy a proyectar a las mujeres esa imagen de ellas mismas porque vivamos en un mundo de hombres’». Había rechazado el papel de la señora Robinson en El graduado ( The Graduate / Mike Nichols / EUA 1967 ) que recayó en Anne Bancroft y el de la enfermera Ratched en Atrapado sin salida ( One Flew Over the Cuckoo’s Nest / Milos Froman / EUA 1975 ) prsonaje interpretado por Louise Fletcher, por el que ganó el Oscar a Mejor Actríz. 

El director de cine español Pedro Almodovar la recuerda así “En una interesante y divertida entrevista de Marguerite Duras, a propósito de la génesis de Nathalie Granger ( Francia 1972 ), la directora explica que eligió a Jeanne porque era la mujer que mejor recogía las migas de la mesa después de una comida (si vuelven a ver la película, fíjense en la escena junto a Lucía Bosé). Es una declaración bastante cómica, pero para mí fue muy reveladora. Duras quería decir que Jeanne estaba también dotada para llevar a cabo las acciones más simples con absoluta naturalidad y gracia”.

Su larga trayectoria cinematográfica, con siete décadas en activo, trabajo hasta los 87 años, fue  galardonada entre otros con premios honoríficos en los festivales de Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián, da buena cuenta de su talento, pero también de su independencia. “Vivo a mi manera”, decía.

«Para mí el cine nunca ha sido una industria», dijo en una ocasión. «No me importa mi valor» en la taquilla, explicó tras repasar su carrera repleta de películas de autor, alejadas en parte del circuito comercial.

Una vez, Jeanne Moreau tuvo miedo a morir. Se lo contó al aristócrata, actor y escritor español José Luis de Vilallonga. «Más que de morir, de dejar de ser. Entonces telefoneé a México, donde vivía don Luis Buñuel. Pero todo acabó por arreglarse. ¡Imagínate al pobre don Luis con mi cadáver francés entre los brazos!». Buñuel le había contado de ella que siempre buscaba algo que nunca encontraría. «No creo que haya sido nunca feliz. Y es precisamente esa infelicidad endémica lo que cuantifica sus cualidades interiores. Si algún día la Moreau llegar a ser feliz, dejaría de ser lo que es, un ser frágil como una mariposa y dura como una fiera hambrienta».

Ella misma diría años después que la gente está preocupada por la muerte pero que morir es una aventura, igual que nacer. «Estás sola y nadie puede compartir eso contigo». Sola estaba cuando la encontraron muerta en su casa parisina. Morir sola en el departamento del barrio de Faubourg St Honoré es tan elegante como inteligente.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Hollywood despide a la polémica actriz Zsa Zsa Gabor. Más famosa por sus romances y sus escándalos que por sus películas


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Hollywood despide a la polémica actriz Zsa Zsa Gabor. Más famosa por sus romances y sus escándalos que por sus películas

La artista interpretó papeles junto a Marilyn Monroe y se convirtió en una socialité en Estados Unidos por sus nueve matrimonios

La artista húngara, famosa también por su extravagante estilo de vida, falleció a sus 99 años. La actriz iba a cumplir 100 años en febrero

Tenía predilección por hombres millonarios. Se casó nueve veces

NO SE PIERDAN AL FINAL DE ESTE REPORTAJE UNA COMPLETA GALERÍA DE FOTOS CON TODA LA HISTORIA DE ZSA ZSA GABOR

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La artista interpretó papeles junto a Marilyn Monroe y se convirtió en una socialité en Estados Unidos por sus nueve matrimonios

La actriz Zsa Zsa Gabor falleció el domingo en Los Ángeles, California a los 99 años de un infarto al miocardio, tras años de lucha con complicaciones cardíacas, que postraron a una leyenda del cine y una de las primeras estrellas que fue más grande en la vida real que en la pantalla.

La actriz, que llevaba enferma cinco años, falleció de un ataque al corazón rodeada de sus seres queridos y junto a su último y noveno marido Frederic von Anhalt en su mansión de Bel Air.

Gabor había empeorado mucho los últimos días y su marido invitó a los allegados para que celebraran con ella su centenario por adelantado.

La actriz llevaba varios años en un delicado estado de salud, especialmente después de que en 2011 sufriera una fractura de cadera que se sumaba a un accidente de tráfico en 2002 y una embolia en 2005.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La actriz llevaba varios años en un delicado estado de salud

Zsa Zsa Gabor, que iba a cumplir 100 años en febrero, nació en 1917 en Hungría y llegó a Hollywood tras los pasos de su hermana Eva, para labrarse una inmensa fama que transcendió la pantalla e inauguró un nuevo tipo de fama: el de «celebridad».

«Famosa por ser famosa», como se la llegó a definir, en sus 60 años de carrera tuvo tiempo para casarse nueve veces y desatar escándalos que la convirtieron en una habitual de las portadas de la prensa rosa en todo el mundo.

Nacida en 1917 en Budapest como Sari Gabor, compitió cuando tenía 16 años por el título de Miss Hungría. Poco después se casó con el primero de su largo elenco de maridos, el diplomático turco Burham Asaf.

Hay quien habla de Zsa Zsa Gabor y sus hermanas (Magda y Eva) como las pioneras de los escándalos y los chismes en las páginas de las revistas de escándalo o de “papel cuché”, antes de la llegada de las Hilton o las Kardashian, ya que, según describía el periodista Merv Griffin en su autobiografía, “irrumpieron en las páginas de sociedad y en las columnas de chismes tan de repente y con tanta fuerza que parecían haber caído directamente del cielo”.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Zsa Zsa Gabor y sus hermanas (Magda y Eva)

El rey del cine mudo Charles Chaplin, el magnate hotelero Conrad Hilton, el actor George Sanders o el “playboy” dominicano Porfirio Rubirosa fueron algunos de los hombres con los que mantuvo apasionados idilios o breves y tormentosos matrimonios.

En 1941 viajó a Estados Unidos para asistir a la boda de su hermana Eva en Los Ángeles, donde vivió un corto romance con Chaplin y se divorció de Asaf. Poco después conoció a Conrad Hilton, su segundo esposo, con el que tuvo una hija, Francesca, y del que se divorció a los cuatro años de matrimonio, en 1946.

Su tercer matrimonio llegó en 1949, con el actor George Sanders, con el que permanecería casada seis años.

Inclinada hacia los hombres ricos o galanes como Frank Sinatra o Howard Hughes, sus romances fueron más sonados que sus apariciones en el cine o la pantalla chica.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Su primer gran éxito en el cine fue Moulin Rouge

Su primer gran éxito en el cine fue Moulin Rouge (  GB / 1952 ) dirigida por e John Huston, donde interpretaba a una modelo del pintor Toulouse Lautrec.

Su origen extranjero no fue obstáculo para fabricar su carisma e hizo famoso su «querido» con un fuerte acento porque, como ella misma decía, «no me acordaba del nombre de nadie».

Lili ( Charles Walters / EUA – 1953 ), La chica del Kremlin ( The Girl in the Kremlin / Russell Birdwell / EUA 1957 ) o  Sed de Mal ( Touch of Evil / Orson Welles / EUA – 1958 ) fueron algunos de sus otros éxitos de taquilla.

Gabor también se hizo un nombre en la pequeña pantalla con sus apariciones en Bonanza, Batman o en la telenovela As the World Turns.

En 1958 ganó el Globo de Oro a la actriz con más glamour y años atrás, en 1952, fue candidata a los Emmy en la categoría de personalidad más destacada.

En 1983 tendría lugar su matrimonio más fugaz, con el mexicano Felipe de Alba, que duró tan sólo una semana y que acabó en anulación entre múltiples reproches e insultos mutuos que hicieron las delicias de la prensa amarilla.

Su matrimonio más duradero fue el último, con el misterioso príncipe alemán Frederick von Anhalt, del que se rumoreaba que había estado al menos quince veces en procesos judiciales.

Ambos contrajeron matrimonio en 1986 y siguieron casados hasta la muerte de la actriz. En cuanto a citaciones judiciales, Gabor reveló y se burló al menos en una ocasión de los rumores sobre su marido.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/

Pero sus escándalos no se limitaron a sus aventuras amorosas: dieron qué hablar también sus peleas en público, llegó a las manos con la actriz Shelley Winters, o sus enfrentamientos con las autoridades, como cuando en 1968 abofeteó a un policía que acudió a detenerla al aeropuerto de Palma de Mallorca por haberse marchado sin pagar de un hotel.

En 1989 abofeteó a un policía estadounidense que la detuvo  por exceso de velocidad en las afueras de Los Ángeles. La actriz, que conducía con el permiso caducado y llevaba una botella de whisky abierta en la guantera, fue condenada a tres días de prisión y 120 horas de trabajo comunitario.

En 1992 publicó sus memorias, Una vida no es suficiente, con jugosas revelaciones sobre sus maridos y amantes. Mordaz y siempre dispuesta a burlarse de sí misma, suyas son frases como «querido, éstos son sólo mis diamantes de trabajo» o «nunca he odiado a un hombre lo suficiente como para devolverle sus joyas».

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Diez excelentes directores de cine contemporáneo a los que tienes que revisar y reverenciar


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Diez excelentes directores de cine contemporáneo a los que tienes que revisar y reverenciar

Existen muchos tipos de directores de cine que se aventuran cada año a hacer películas que pretenden, unos que sean una obras de arte cinematográficas que trasciendan su tiempo y otros que sean maravillosas y comerciales. En realidad pocos realizadores realizan su sueño.

Los 10 integrantes de la lista a continuación,  han alcanzado el objetivo de consagrase en la Historia del Cine y alcanzar la meta de realizar excelentes películas con un alto valor para el Séptimo Arte y han conquistado a millones de espectadores alrededor de todo el mundo.

Con cada día que pasa es más fácil hacer una película. Al contrario de lo que era la regla hace unos años, un presupuesto de decenas de millones de dólares no es condición necesaria para realizar una película de calidad.

Gracias a múltiples facilidades tecnológicas y creativas, muchos individuos son capaces de hacer más con mucho menos.

El cine de autor ha renacido con más fuerza que nunca en el siglo XXI. Movimiento que comenzó con la nueva ola francesa, en el que los directores de la película influían de gran manera en todo el desarrollo de esta y, por consecuencia, el producto final contaba con su marca personal. Se volvió fácil reconocer quién había dirigido cuál película con tan solo notar las sutiles individualidades que aportaban los diversos estilos; a diferencia del pasado en el que las grandes industrias asentaban todos los parámetros y los creativos encargados del proyecto no tenían derecho a réplica.

Este es el caso de los individuos que verán a continuación. Son los mayores exponentes del cine actual. Elogiados por su estilo distintivo y creatividad sin igual.

1.-  Charlie Kaufman

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Charlie Kaufman

Luego de ser guionista por muchos años ( ¿Quieres ser John Malkovich?/ Being John Malkovich 1999, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos / Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004, entre otras ) Kaufman decidió encargarse también de dirigir sus propias obras. Elección que resultó sumamente favorable, ya que en su primer intento logró estructurar una de las mejores películas de la historia, Nueva York en Escena ( Synecdoche, New York 2008. )

La comedia que maneja se basa en el absurdo, en situaciones tan escandalosas y, a ratos, surreales, de las que la audiencia no puede evitar reírse a carcajadas. En sus guiones también resaltan los profundos contextos filosóficos en los cuales se desarrollan sus historias; razón principal por la que sus obras requieren ser vistas varias veces para captar todos estos detalles.

Su especialidad es estructurar tramas interesantes, complejas y atrayentes. Muy al estilo de Wes Anderson, Charlie Kaufman no descuida ningún aspecto de la producción. Todo lo que va a aparecer en pantalla ha pasado por sus manos y cuenta con su aprobación; lo que dota a sus cintas de una esencia muy particular.

Principal película recomendada: Nueva York en Escena ( Synecdoche, New York 2008 ) 

2.- Jim Jarmusch

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Jim Jarmusch

Es el cineasta más destacado del movimiento independiente estadounidense. Jarmusch fue el responsable de hacer relevante la nueva ola “indie” con sus ingeniosos filmes.

Los personajes que pueblan su mundo cinematográfico son estoicos en su mayoría. No se preocupan por lo que pueda depararles el futuro; aceptan su destino sin expectativas y no son particularmente ambiciosos. Así, permiten que el guion los guíe sin resistirse. En las obras de Jim Jarmusch no se encuentran trágicos dramas shakesperianos, sino historias simples que se acercan mucho a la realidad.

Sus películas están cargadas de humor. Por lo general, expresado a través de interesantes diálogos. El rango de Jarmusch es bastante amplio, en su filmografía podemos encontrar desde películas de vampiros, hasta cintas que se llevan a cabo completamente dentro de un taxi. Es emocionante ir descubriendo todo lo que tiene para ofrecer.

Principal película recomendada: Una Noche en la Tierra ( Night on Earth  1991 )

3.-  Shane Carruth

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Shane Carruth

Es responsable de una de las mejores películas de ciencia ficción de nuestros tiempos, Primer, filme que costó apenas siete mil dólares. Shane comprende todos los aspectos del séptimo arte, lo que le permite actuar, dirigir, escribir, producir, financiar y componer las bandas sonoras de sus obras. Es responsable por casi todo lo que aparece en pantalla.

Uno pensaría que su filmografía sería un desastre ya que, cuando uno se encarga de tantas cosas a la vez, es probable que queden mal o no tan bien como hubieran quedado si una persona se hubiera dedicado exclusivamente a ella. Carruth demuestra que este no siempre es el caso, todos los oficios que realiza para sus filmes son hechos con maestría y dedicación sin igual.

El ritmo de sus películas es algo lento, esto sirve para crear tensión y absorber al público dentro de su bizarro reino cinematográfico.

Principal película recomendada: Primer 2004

4.- Xavier Dolan

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Xavier Dolan

Orson Welles fue considerado un prodigio por el mundo entero al dirigir El Ciudadano Kane cuando apenas tenía veintiséis años. Era su primera película y ya contaba con estatus de leyenda. Pues Xavier Dolan dirigió su primer filme a los diecinueve años y desde entonces no ha parado de hacer cine de calidad.

El canadiense es también un talentoso actor y responsable de escribir el guión de su primera obra, Yo maté a mi madre ( J’ai tué ma mère / 2009 ), la cinta semi-autobiográfica que fue aceptada en Cannes e incluso nominada para varios premios del prestigioso festival, de los cuales Dolan ganó unos cuantos.

A pesar de las circunstancias excepcionales en la que se hizo, con apenas 350.000 dólares de presupuesto, J’ai tué ma mère cuenta con una estética profesional y hermosa, que combinada con el interesante guión y maravillosas interpretaciones, la convierte en una excelente película.

Sus obras posteriores también han recibido muchos elogios. Es claro que su estilo aún se está desarrollando, por eso es interesante analizar este progreso mientras sucede.

Principal película recomendada: Mommy 2014

5.-  Edgar Wright

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Edgar Wright

Sin duda el director de comedia más destacado de la actualidad. El inglés tiene un estilo único que le aporta a sus películas un ritmo extremadamente dinámico y rápido, ideal para causar risas.

El dúo de comediantes, Simon Pegg y Nick Frost, raramente están ausentes de sus películas. Ellos y Edgar cuentan con bastante química, se entienden a la perfección e incluso escriben los guiones juntos. Responsables por la famosa Trilogía del Cornetto, en la cual los protagonistas se ven inmersos en situaciones tan escandalosas como hilarantes. También dirigió la brillante joya que significa Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños ( Scott Pilgrim vs The World ), una de las mejores adaptaciones de comics de la historia del cine.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Trilogía del Cornetto

Los filmes de Edgar Wright se diferencian en gran manera de las comedias estadounidenses a lo Adam Sandler que cada año inundan la cartelera. Su manera de filmar no es nada perezosa. Al contrario, los contextos fantásticos, el destacado elenco y excelentes guiones son tres elementos que nunca faltan en su trabajo.

Principal película recomendada: Muertos de risa ( Shaun of the Dead  2004 )

6.- Lars Von Trier

Lars Von Trier
Director Lars von Trier

Este director danés posee una retorcida perspectiva de la realidad. Varias de sus películas son terapéuticas. Von Trier exorciza sus demonios al retratarlos en pantalla, al volverlos palpables; les da rostro y nombres para poder enfrentarse a ellos.

Sus películas analizan el lado oscuro del espíritu humano. Los momentos en que elegimos nuestro interés por encima del de todos los demás. Ya sea porque la situación en que nos encontramos es muy extrema, o porque nos falta valor para hacer lo correcto.

En sus filmes se pueden encontrar múltiples dilemas morales de difícil resolución. Lars encuentra belleza en las tragedias humanas, en los espíritus desdichados que luchan con valor a pesar de todas las dificultades.

Su estilo es parecido al del cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Usa imágenes hermosas y a veces hasta místicas para comunicar una emoción específica a la audiencia. Es poco ortodoxo a la hora de dirigir, pero los frutos de sus técnicas son grandiosos.

Principal película recomendada: Bailando en la Obscuridad ( Dancer in the Dark 2000 )

7.-  Michael Haneke

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Michael Haneke

Nadie se interesa tanto en la psicología de sus personajes como Michael Haneke. Al alemán le apasiona investigar sus motivaciones, sobre todo si estas involucran cometer algún crimen.

A lo largo de su carrera ha intentado retratar la violencia tal y como es. Considera que su idealización, como sucede en muchas cintas de Hollywood, es dañina para la sociedad. Muchos consideran que sus filmes son perturbadores debido a que retratan la violencia tal y como es: cruda, brutal y desagradable.

Sus películas están milimétricamente estructuradas. Poseen un ritmo perfecto que siempre va acorde con los objetivos del director; ya sea que necesite causar tensión, miedo, tristeza o intriga en el espectador. Muchas veces, la sucesión de escenas no depende de la temporalidad sino en qué es conveniente que sepa la audiencia por ahora. Cualquiera de sus historias resulta interesante al usar este método.

Con la difícil labor de dilucidar las acciones humanas y los sentimientos y racionalizaciones que las motivan, los filmes de Haneke se asemejan a un rompecabezas, que solo los más hábiles podrán ser capaces de ensamblar.

Principal película recomendada: La Pianista ( La pianiste 2001 )

8.- Paul Thomas Anderson

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Paul Thomas Anderson

A veces hace falta esperar muchos años para saber si alguien va a ser recordado por las próximas generaciones por sus labores. Cualquiera que haya visto Petróleo Sangriento ( There Will be Blood 2007 ) puede afirmar que este no es el caso de Paul Thomas Anderson, es obvio que sus películas trascenderán esta época por su escandalosa calidad.

El principio de “muestra no cuentes” es básico en su filmografía. Anderson prefiere orquestar una escena compleja con decenas de factores, tomas y trámites, para lograr comunicar algo importante para la historia, en vez de conformarse con una simple escena de diálogo.

Los actores que elige suelen actuar muy bien bajo su mando, sus directrices realmente los ayudan a meterse en personaje. Los escenarios que construye para que sean habitados por sus personajes forman parte clave de la historia por su significado simbólico; magníficas estructuras que acompañan a los intérpretes.

Sus obras lo han hecho comparable con otros maestros del cine como Stanley Kubrick, Martin Scorsese o Federico Fellini. A estas alturas, es intrigante ver lo que pueda llegar a lograr en sus siguientes años de carrera.

Principal película recomendada: Petróleo Sangriento (There Will be Blood 2007)

9.-  Park Chan-Wook

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Park Chan-Wook

El cine coreano es uno de los mejores del mundo. Corea del sur cuenta con varios artistas dedicados a realizar mejores filmes cada año; pero ninguno logra hacerlo mejor que Park Chan-Wook.

Responsable por Oldboy: Cinco días para vengarse ( Oldboy 2003 ) y Sympathy for Mr. Vengeance ( Fukushû sha ni awaremi wo 2002 ) este director cuenta con fama internacional desde hace varios años y se la tiene bien merecida. Sus habilidades para contar historias tan emocionantes como complejas son admirables.

Es conocido por no descuidar ni un solo cuadro de sus películas. Cada imagen que vemos es única y hermosa. El uso de la luz en sus filmes es increíble; funciona tanto para contar la historia a través de símbolos como para expresar las emociones de sus personajes, que suelen ser bastante extremas.

Su estilo posee muchas facetas, por lo que es recomendable ver todas sus obras para poder apreciarlo a profundidad. Una experiencia tan divertida como interesante.

Principal película recomendada: Rito diabólico / Sed de Sangre ( Thirst 2009 )

10.-  Alejandro González Iñárritu

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Alejandro Gonzalez Inarritu

No se puede entender el cine actual sin conocer la influencia que ha tenido Alejandro González Iñárritu. Desde el estreno de Amores Perros ha dado de qué hablar en todo el mundo. No solo por ganar el premio de mejor director en el festival de Cannes, entre otros galardones, sino por la inusual calidad de su primera película comparada con el promedio de las cintas latinoamericanas que son estrenadas cada año.

Su estilo es único, lo que hace fácil diferenciar sus trabajos de cualquier otra película. Las estructuras narrativas que utiliza son complejas y útiles para desarrollar sus personajes a profundidad. Este rasgo de su filmografía es muy propio de la modernidad. Mientras el cine evoluciona, los realizadores optan por formas de contar historias cada vez más novedosas e intrigantes.

En sus películas se pueden observar múltiples interpretaciones de asombrosa calidad. Bajo sus directrices, varios actores han conseguido nominaciones a los premios Óscar y algunos pocos han ganado. Dichas actuaciones son esenciales para que podamos sumergirnos en lo que se cuenta y para comunicar de la mejor manera las motivaciones de los personajes.

La ambición de Alejandro es enorme. Ve cada película como una nueva oportunidad para innovar. Como ejemplos claros están Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia ( Birdman 2014 )  y El Renacido ( The Revenant 2015 ), las dos cintas ganadoras consecutivamente del Oscar a Mejor Película y al Mejor Director, ambas muy diferentes, pero similares en el nivel de esfuerzo que requirieron. Tanto trabajo es fácil de notar en el producto final, ambas son cintas excepcionales que ensanchan los límites de lo que puede llegar a ser una película.

Principal película recomendada: Babel 2006

Master Class: La Iluminación a través del Gaffer: Las buenas películas no son producto de la improvisación


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Master Class: La Iluminación a través del Gaffer: Las buenas películas no son producto de la improvisación
Las sociedades contemporáneas tienen una característica en común, todas están interesadas en desentrañar los masivos mensajes audiovisuales, poseerlos y actuar en consecuencia. Pero hay un segmento ultra culturizado de la sociedad que no solo desea enriquecer su registro visual y su bagaje cultural, también desea formar parte de ese selecto grupo que tiene la aspiración, y la capacidad de emitir logrados mensajes audiovisuales y realizar consistentes obras cinematográficas.
Para dominar el complejo proceso que representa jugar con el “tren eléctrico más fabuloso con el que me han dejado jugar en toda mi vida” como describía Orson Welles al proceso creativo de la realización de cine, la respuesta está en la capacitación.
Sirva esta introducción para destacar la importancia de la Clase Magistral, definida como Master Class “La Iluminación a través del Gaffer”, que impartirá el maestro Carlos Sánchez, quien tiene una experiencia de 28 años en el medio cinematográfico y ha participado en más de 130 películas nacionales e Internacionales, entre ellas dos cintas ganadoras, entre otros, del premio Oscar a la Mejor Fotografía: Titanic ( James Cameron / 1997 ) y Capitán de Mar y Tierra ( Master and Commander: The Far Side of the World / Peter Weir / 2003 ). Con lo que se confirma que los Gaffers mexicanos son de los mejores del mundo.
Gaffer es el término que define al experto en iluminación en el cine. El Gaffer apoya decididamente, con su creatividad y soporte técnico, al director de fotografía de una película, quien previamente con el realizador, han decido el concepto estético de una obra cinematográfica. El Gaffer selecciona también los equipos convenientes para llevar a cabo la iluminación, pre-ilumina escenas, realiza las visitas a locaciones y lleva a cabo la búsqueda de los mejores espacios arquitectónicos y los ambientes naturales donde se filmaran las escenas de una cinta. Lo que en la jerga cinematográfica se conoce como “scouting”.
El maestro Carlos Sánchez afirma “Ven y aprende a contar historias a través de la luz” además de que “la luz cuenta una película”. Con base en su experiencia y su trato profesional con cientos de directores de cine y directores de fotografía, sentencia también que lo que los estudiantes de cine “aprenderán a través de los Gaffers, no lo aprenderán en ninguna escuela.” Agrega que “cuando leo un guión de cine ya estoy viendo la luz”.
Es muy enfático al asegurar que para su Master Class cuenta con los equipos de iluminación más modernos.
El más reciente desafío creativo y técnico del maestro Carlos Sánchez, fue satisfacer las estrictas  necesidades de Hoyte Van Hoytema, Director de Fotografía de la película Spectre (  Sam Mendes / 2015 ), la más actual de las aventuras del agente 007, James Bond,  filmada en parte en la Ciudad de México con un costo de 245 millones de dólares. Para ello tuvo que iluminar el Gran Hotel de la Ciudad de México con una grúa de 300 toneladas. Para el Gaffer Carlos Sánchez fue un nostálgico placer colaborar en Spectre ya que se filmó simultáneamente con cuatro cámaras y en 35 milímetros.
Cuenta que en el año 2006, en el rodaje de la película Apocalypto, dirigida por Mel Gibson participó como Gaffer un integrante de su equipo. El joven regresó asustado del estado de  Veracruz ya que había escuchado que los Gaffers iban a desparecer a causa de la sofisiticación electrónica de la nuevas cámaras. El maestro Carlos Sánchez lo tranquilizó diciéndole que “pese a los adelantos  tecnológicos siempre sería indispensable la participación de la creatividad humana”, lo que  confirma la necesidad de acercarse con los que dominan la técnica.
La Clase Magistral impartida por el maestro Carlos Sánchez, integrada con aspectos teóricos y prácticos, se llevará a cabo el 16 de Octubre en los Quarry Studios de la Ciudad de México y tendrá un costo de $2990.00 pesos para el público en general y de $1990.00 para los estudiantes de cine.
Si usted desea más información lo invitamos a marcar los teléfonos:
+52 (55) 70304838 y
044 55 6251 2268
o visitar el sitio de la Asociación de Realizadores Cinematográficos, que auspicia la Master Class: “La iluminación a través del Gaffer”: http://realizadorescinematograficos.com/#portfolio

 

Las 130 películas indispensables que necesitas ver para considerarte un cinéfilo consumado


Homocinefilus.com
Las 130 películas indispensables que necesitas ver para considerarte un cinéfilo consumado

A medida que avanzan los años, el lenguaje audiovisual ha cobrado una impresionante e indispensable importancia para la humanidad.  Cada día cobra más fuerza la frase que sentenciaba hace algunos años que “El Cine es el arte más importante del Siglo XX y lo será en el XXI”. Otra frase, que apuntala tal aseveración reza: “somos lo que vemos y lo que oímos”.

A estas alturas de la historia del conocimiento, nadie puede negar la definitiva influencia que las películas tienen en la formación de cualquier ser humano. Por eso es tan determinante lo que seleccionamos ver, ya que de esta decisión depende en gran medida la forma de vida y las opiniones por las que transita nuestro existir.

El proceso de elección, que está indubitablemente ligado a nuestro nivel cultural, se complejiza hasta el infinito cuando las formas de distribución de las películas y las plataformas de exhibición se multiplican.  El asunto cobra tintes esquizofrenicos, cuando en este proceso, el interesado busca adjudicarse el título de cinéfilo consumado. Algo así como «dime que películas ves y te diré quien eres» o el proceso es como darle una daga a un simio.

La lista que les ponemos a su consideración, de 130 filmes indispensables,  está basada en un criterio muy relativo. Desde la perspectiva que nos permite nuestra formación y la posibilidad que hemos tenido de ver películas de acuerdo con los azarosos flujos de la exhibición en México, algunos intereses ideológicos e intelectuales, la influencia de la publicidad, la limitada o amplia información que tenemos de determinados autores, su filmografía y la búsqueda de cinematografías lejanas y desconocidas que difícilmente llegan a nuestras pantallas,  seleccionamos 130 Obras Cinematográficas que, estamos convencidos de ello, darán a los cinéfilos, una visón del cine contemporáneo que le proporcionará las herramientas necesarias para adquirir una visión del mundo y de las cinematografías más representativas,  vigorosas y propositivas.

Un elemento importante a considerar; es que las cintas que incluimos en este listado, debían contener elementos cinematográficos destacados y aportar valores que dignificaran a la humanidad o que mostrasen, desde una perspectiva crítica y de denuncia,  ambientes o situaciones límites y marginales que conmoviesen a la sociedad o que retratasen fenómenos sociales de injusticia que reclaman la visión crítica de un realizador comprometido. No están excluidas las cintas que contienen efectos especiales, pero que se contienen el precepto anterior.

Otro elemento a considerar es que solo seleccionamos películas que abarcan un análisis muy somero  de todas las décadas de la Historia del Cine. De la cinta más antigua y más visible que les proponemos, hay un número desconocido de Obras Maestras, olvidadas por la historia, que no alcanzamos a atisbar y por ende a sugerir para la formación de un cinéfilo.

Bajo este criterio no están todas las que son, ni son todas las que están, o sea esta no es una lista definitiva ni excluyente, por eso los invitamos a que nos hagan sus sugerencias y aumenten o reduzcan estas 130 Obras de Cine.

La lista esta por Orden Cronológico:

Homocinefilus.com
Viaje a la Luna ( Le Voyage Dans la Lune ) (Francia 1902) – Georgés Méliés

Viaje a la Luna ( Le Voyage Dans la Lune ) (Francia 1902) – Georgés Méliés

El Nacimiento de una Nación ( The Birth of a Nation ) ( EUA 1915) – D.W. Griffith

El Gabinete del Dr. Caligari ( Das Cabinet des Dr. Caligari ) (Alemania 1920) – Robert Wiene

Homocinefilus.com
Nanuk, El Esquimal ( Nanook of the North ) (EUA / Francia 1921) – Robert J. Flaherty

Nanuk, El Esquimal ( Nanook of the North ) (EUA / Francia 1921) – Robert J. Flaherty

El Hombre Mosca ( Safety Last ) ( EUA 1923) – Fred C. Newmeyer / Sam Taylor

La Quimera del Oro (The Gold Rush) ( EUA 1925) – Charles Chaplin

El Acorazado Potemkin ( Bronenosets Potemkin )  (Rusia 1925) – Sergie M. Eisenstein

Metrópolis  ( Metropolis )   (Alemania 1927) – Fritz Lang

Un Perro Andaluz ( Un Chien Andalou ) ( Francia 1929) – Luis Buñuel

M, El vampiro de Düsseldorf ( M ) (Alemania 1931) – Fritz Lang

Lo que el viento se llevó ( Gone With the Wind ) (EUA 1939) – Victor Fleming / George Cukor

Rebeca ( Rebecca )   ( EUA 1940) – Alfred Hitchcock

Ciudadano Kane (Citizen Kane) (EUA 1941) – Orson Welles

Casablanca ( EUA 1942) – Michael Curtiz

Ladrón de Bicicletas ( Ladri di Biciclette ) (Italia 1948) Vittorio de Sica

Los Olvidados ( México 1950) – Luis Buñuel

Alicia en el País de las Maravillas ( Alice in Wonderland ) (EUA 1951) – Clyde Geromini / Hamilton Luske / Wilfred Jackson

Los Siete Samuráis ( Shichinin no samurai )  (Japón 1954) – Akira Kurosawa

Homocinefilus.com
Nido de Ratas ( On the Waterfront ) ( EUA 1954) – Elia Kazan

Nido de Ratas ( On the Waterfront ) ( EUA 1954) – Elia Kazan

Rebelde sin causa ( Rebel Without a Cause ) ( EUA 1955) – Nicholas Ray

El Séptimo Sello ( Det sjunde inseglet ) (Suecia 1957) – Ingmar Bergman

Los 400 Golpes (Les Quatre Cents Coups) ( Francia 1959) – Francois Truffaut

Psicosis – ( Pshycho ) (EUA 1960) Alfred Hitchcock

Homocinefilus.com
Sin Aliento ( Á Bout de Souffle ) (Francia 1960) – Jean-Luc Godard

Sin Aliento  ( Á Bout de Souffle ) (Francia 1960) – Jean-Luc Godard

Desayuno con diamantes ( Breakfast at Tiffany’s ) ( EUA 1961) – Blake Edwards

El Cuchillo en el agua (Nóż w wodzie) (Polonia 1962)  – Roman Polanski

El Ángel Exterminador (México 1962) – Luis Buñuel

8 1/2 (Italia / Francia 1963) – Federico Fellini

Homocinefilus.com
Dr. Insólito ó Como aprendí a no preocuparme y amara la bomba

Dr. Insólito ó Como aprendí a no preocuparme y amara la bomba ( Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ) ( EUA / GB 1964) – Stanley Kubrick

Onibaba, El Mito del Sexo ( Onibaba ) ( Japón 1964) – Kaneto Shindo

Banda aparte ( Bande á part ) (Francia 1964) – Jean-Luc Godard

La Batalla de Argel ( La Battaglia di Algeri ) ( Italia / Argelia 1966) – Gillo Pontecorvo 

El Bueno, El Malo y El Feo ( Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo ) ( Italia / EUA 1966) – Sergio Leone

2001: Una Odisea del Espacio (2001: A Space Odyssey) (EUA / GB 1968) – Stanley Kubrick

Z  (Francia / Argelia 1969) – Costa-Gavras

El Último Tango en París ( Last Tango in Paris ) ( Francia / Italia 1972) – Bernardo Bertolucci

El Padrino ( The Godfather ) ( EUA 1972) – Francis Ford Coppola

Aguirre, la Ira de Dios ( Aguirre, der Zorn Gottes )  (RFA 1972) – Werner Herzog

El Exorcista (The Exorcist) ( EUA 1973) – William Friedkin

Barry Lyndon ( Barry Lyndon ) ( GB / EUA 1975) – Stanley Kubrick

Atrapado sin salida ( One Flew Over the Cuckoo’s Nest ) (EUA 1975) – Milos Forman

Tiburón ( Jaws ) (EUA 1975) – Steven Spielberg

Orgía de Horror y Locura ( The Rocky Horror Picture Show )  (GB / EUA 1975) – Jim Sharman

Taxi Driver (EUA 1976) – Martin Scorsese

Rocky (EUA 1976) – John G. Avildsen

Los Albañiles ( México 1976) – Jorge Fons

Fiebre de Sábado por la Noche ( Saturday Night Fever ) ( EUA 1977) – John Badham

La Guerra de las Galaxias ( Star Wars ) (EUA 1977) – George Lucas

Alarido ( Suspiria ) ( Italia 1977) – Dario Argento

Dos Extraños Amantes (Annie Hall) ( EUA 1978) – Woody Allen

Dias de Gloria ( Heaven Days ) ( EUA 1978)  -Terrence Mallick

Apocalipsis ( Apocalypse Now ) ( EUA 1979) – Francis Ford Coppola

La Vida de Brian (Life of Brian) (GB 1979) – Terry Jones

Alien: El Octavo Pasajero (Alien” ( GB / EUA 1979) – Ridley Scott

El Tambor de Hojalata (Die Blechtrommel) ( RFA / Francia / Polonia 1979) – Volker Schölondorff

Toro Salvaje ( Raging Bull ) ( EUA 1980) – Martin Scorsese

Los Cazadores del Arca Perdída (Riders of the Lost Ark) (EUA 1981) – Steven Spielberg

El Despertar del Diablo ( The Evil Dead ) ( EUA 1981) – Sam Raimi

Blade Runner ( EUA / GB 1982) – Ridley Scott

Homocinefilus.com
Fitzcarraldo (RFA / Peru 1982) – Werner Herzog

Fitzcarraldo  (RFA / Peru 1982) – Werner Herzog

Caracortada (Scarface) (EUA 1983) – Brian De Palma

Érase una vez en América ( Once Upon a Time in America ) (Italia / EUA 1984) – Sergio Leone

Paris, Texas  (RFA / Francia / GB 1984) – Wim Wenders

El Color Púrpura (The Color Purple) (EUA 1985) – Steven Spielberg

Volver al Futuro ( Back to the Future )  (EUA 1985) – Robert Zemeckis

El Nombre de la Rosa  ( Der Name der Rose ) (Italia / RFA / Francia 1986) – Jean-Jacques Annaud

Nueve Semanas y Media (Nine and a Half Weeks) ( EUA 1986) – Adrian Lyne

La Loca Historia de las Galaxias ( Spaceballs ) ( EUA 1987) – Mel Brooks

Cinema Paradiso ( Nuovo Cinema Paradiso ) (Italia / Francia 1988) – Giuseppe Tornatore

La Última Tentación de Cristo (The Last Temptation of Christ)  (EUA / Canada 1988) – Martin Scorsese

Akira ( Japón 1988) – Katsuhiro Otomo

La sociedad de los poetas muertos ( Dead Poet’s Society ) ( EUA 1989) –  Peter Weir

El Silencio de los Inocentes ( The Silence of the Lambs ) ( EUA 1991) – Jonathan Demme

Mi Camino de los Sueños ( My Own Private Idaho ) (EUA 1991) – Gus Van Sant

Orlando ( GB  / Rusia / Italia / Francia / Holanda 1992) – Sally Potter

Perros de Reserva ( Reservoir Dogs ) ( EUA 1992) – Quentin Tarantino

La lista de Schlinder ( Schindler List ) (EUA 1993) – Steven Spielberg

Tres Colores: Azul ( Trois Couleurs: Bleu ) (Francia / Polonia 1993) – Krzysztof Kiéslowski

El Papalote Azul (Lang feng zheng) (China- Hong Kong 1993) – Tian Zhuangzhuang

La Invención de Cronos  ( México 1993) – Guillermo del Toro

Tiempos Violentos ( Pulp Fiction ) (EUA 1994) – Quentin Tarantino

Sueño de Fuga ( The Shawshank Redemption ) (EUA 1994) – Frank Darabont

Adios a Las Vegas ( Leaving Las Vegas )  (1995) – Mike Figgis

Seven, los siete pecados capitales ( Se7en ) (EUA 1995) – David Fincher

Del crepúsculo al amanecer ( From Dusk Till Dawn ) (EUA 1996)  – Robert Rodríguez

La vida en el abismo ( Trainspotting ) (1996) – Danny Boyle

La Princesa Mononoke (Mononoke Hime) ( Japón 1997) – Hayao Miyazaki

Pavor y repugnancia en Las Vegas ( Fear & loathing in Las Vegas ) (EUA 1998) –  Terry Gilliam

Historia Americana X  ( American History X ) (EUA 1998)  – Tony Kaye

Todo sobre mi Madre ( España / Francia 1999) – Pedro Almodóvar

Inocencia Interrumpida (Girl, Interrupted) (EUA 1999) –  James Mangold

Homocinefilus.com
Matrix ( The Matrix ) (EUA 1999) – Lana y Lilly Wachowski – The Wachowski Brothers

Matrix ( The Matrix ) (EUA 1999) –  Lana y Lilly Wachowski – The Wachowski Brothers

Belleza Americana (American Beauty)  (1999) – Sam Mendes

Magnolia ( EUA 1999) – Paul Thomas Anderson

Amores Perros (México 2000) – Alejandro González Iñárritu

Deseando Amar (Faa yeung nin wa) ( Hong Kong / China 2000) – Wong Kar-Wai 

Cerdos y diamantes ( Snatch ) (EUA / GB 2000) – Guy Ritchie

La Pianista (La Pianiste) (Austria / Francia 2001) – Michael Haneke

Los Tenenbaums: Una Familia de Genios (The Royal Tenenbaums) (EUA 2001) – Wes Anderson

Y tu Mamá También (México 2001) – Alfonso Cuarón

Donnie Darko (EUA 2001) – Richard Kelly

Homocinefilus.com
El Ladrón de Orquideas ( Adaptation ) (EUA 2002) – Spike Jonze

El Ladrón de Orquideas ( Adaptation ) (EUA 2002) – Spike Jonze

Ciudad de Dios (Ciudade de Deus) (Brasil / Francia 2002) – Fernando Meirelles / Kátia Lund

El Pianista (The Pianist) (Francia / Polonia / GB 2002) – Roman Polansky

Irreversible ( Irréversible )  (Francia 2002) – Gaspar Noé

Japón ( México / Alemania / Holanda 2002) – Carlos Reygadas

Dogville (Dinamarca / Suecia 2003)  – Lars von Trier

Oldboy: Cinco días para vengarse – (Corea del Sur 2003) Park Chan-wook

Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos ( Eternal Sunshine of the Spotless Mind ) (EUA 2004) – Michel Gondry

Las Trillizas de Belleville ( Les Triplettes de Belleville )  (Francia / Bélgica / Canadá 2003) – Sylvain Chomet

Persépolis ( Persepolis )  (Francia / EUA 2007) – Marjane Satrapi/ Vincent Paronnaud

 La vida de los Otros (Das Leben der Anderen) (Alemania 2007) – Florian Henckel von Donnersmarck

Sin Lugar para los débiles (No Country For Old Men) (EUA 2007) – Hermanos Coen

Nueva York en Escena ( Synecdoche ) (EUA  2008) – Charlie Kaufman

Déjame Entrar (Låt den rätte komma in) (Suecia 2008) – Tomas Alfredson

Wall-E  (EUA 2008)  – Andrew Santon

Hunger (GB / Irlanda 2008) – Steve McQueen

Yo Maté a mi Madre (J’ai tué ma meré) (Canada 2009) – Xavier Dolan

La Mujer que Cantaba (Incendies) (Canada / Francia 2010) – Denis Villeneuve

El Origen ( Inception ) (EUA / GB 2010) – Christopher Nolan

Homocinefilus.com
El Árbol de la Vida ( The Tree of Life ) (EUA 2011) – Terrence Mallick

El Árbol de la Vida ( The Tree of Life ) (EUA 2011) – Terrence Mallick

El Escape ( Drive ) (EUA 2011) – Nicolas Winding Refn

Pina  (Alemania / Francia 2011) – Wim Wenders

Melancolía – ( Melancholia ) (Dinamarca / Suecia 2011) – Lars Von Trier

The Master: Todo hombre necesita un guia ( The Master )  (EUA 2012) – Paul Thomas Anderson

La Cueva de los Sueños Olvidados ( Cave of Forgotten Dreams ) (Alemania / Francia / Canada 2012) – Werner Herzog

Anna Karenina ( Anna Karenina ) (GB 2012) – Joe Wright

La Gran Belleza (La Grande Bellezza) (Italia / Francia  2013) – Paolo Sorrentino

Homocinefilus.com
Interestelar ( Interstellar ) (EUA / GB 2014) – Christopher Nolan

Interestelar ( Interstellar ) (EUA / GB 2014) – Christopher Nolan

Ella ( Her )  (EUA 2014) – Spike Jonze

El Renacido ( The Revenant ) (2015) – Alejandro González Iñárritu

El escandaloso e injusto caso de las célebres películas que no ganaron un Oscar


Homocinefilus.com
El escandaloso e injusto caso de las célebres películas que no ganaron un Oscar

Las grandes perdedoras del Oscar

Reza el refrán que no todo lo que brilla es oro y eso se aplica al premio Oscar.

Películas consideradas clásicas o directores y actores de leyenda que no obtuvieron una estatuilla para sus vitrinas pese a su éxito en taquilla, su gran filmografia y el enorme reconocimiento del público

Aquí les presentamos los casos de películas, actores y actrices que nunca ganaron un premio Oscar. A la mayoría de las Obras Cinematográficas y de los intérpretes, el tiempo les ha hecho justicia. Olvidados en los premios, al paso de los años, han recibido el reconocimiento del público y se han convertido en iconos imborrables en  la memoria de muchas generaciones de cinéfilos.

Es muy difícil determinar cuáles fueron las causas de que el elusivo Oscar no haya sido otorgado a estas películas, a determinados realizadores o actores, en la mayoría de los casos con filmografías que rayan en la genialidad. Imposible también es determinar que situaciones o decisiones de los académicos determinaron premiar cintas que hoy, son recordadas solo por haber ganado un premio, pero que francamente están olvidadas del gusto y de la preferencia de las grandes audiencias.

Todo mundo conoce a Peter O’Toole y a Richard Burton, y la mayoría del público  da por hecho que ganaron un premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, y no fue así. Cada uno estuvo nominado en siete ocasiones y murieron sin conocer la experiencia de tener en sus manos una estatuilla dorada.

Homocinefilus.com
Richard Burton como el Rey Enrique VIII

Por cierto, el personaje que más nominaciones ha recibido es el Rey Enrique VIII con 3 postulaciones al Oscar, gracias a las actuaciones de Charles Laughton, Robert Shaw y Richard Burton.

Su colega Errol Flynn, famoso por su interpretación de Robin Hood, (Michael Curtiz –  William Keighley / 1938) jamás fue contemplado por la Academia, lo mismo que Glenn Ford, célebre por su interpretación del narrador Johnny Farrell en Gilda (Charles Vidor / 1946).

Homocinefilus.com
Glenn Ford, célebre por su interpretación del narrador Johnny Farrell en Gilda

Las actrices Rita Hayworth y Marilyn Monroe fueron también un caso similar de dos inmensas intérpretes que viven en el recuerdo y en los corazones de millones de fanáticos del mundo y nunca tuvieron en sus manos un premio Oscar.

¿Recuerdan la película La caldera del diablo (Peyton Place / Mark Robson / 1957), con Lana Turner? El director y los actores de la cinta, se fueron con las manos vacías aunque la cinta fue nominada en nueve categorías.

El color púrpura, (The Color Purple / Steven Spielberg / 1985) que en la década de los 80 puso en el centro de la discusión el tema del racismo, protagonizada por Whoopi Woldberg y Danny Glober, sólo se conformó con ser mencionada en 11 categorías sin ganar ningún Oscar.

Quo vadis (Mervyn LeRoy, Anthony Mann / 1951), que aún hoy algunos canales de televisión transmiten durante la Semana Santa, fue nominada en nueve categorías y no ganó ningún premio. En Quo Vadis el general romano Marco Vinicio, Robert Taylor, regresa victorioso del frente de batalla y se enamora de la esclava cristiana Ligia, Deborah Kerr, criada como hija adoptiva de un general retirado.

Homocinefilus.com
Quo vadis (Mervyn LeRoy, Anthony Mann / 1951),

Momento de decisión (The turning point / Herbert Ross / 1977 )  corrió con la misma suerte que El color púrpura. Nominada a 11 premios, entre ellos a Mejor Actriz compartido por el trabajo de Shirley MacLaine y Anne Bancroft, no fueron suficientes para convencer a los académicos y los once posibles oscares le fueron negados.

El amo del suspenso, Alfred Hitchcock, llegó a tener cinco nominaciones en su carrera y no ganó en ninguna ocasión, pero eso sí, recibió un Oscar Honorario por su trayectoria. Increíble que Alfred Hitchcock nunca tuviera un Oscar en sus manos, por lo menos hasta 1968, cuando recibió uno honorífico. El legendario director fue nominado en cinco oportunidades, pero nunca logró vencer. Hasta que llegaron los años 60 y la Nueva Ola Francesa revaloró el trabajo de Hitchcock, el mundo pudo ver al Maestro del Suspenso con una perspectiva mas profunda y justa de lo importante de su filmografía.

El realizador Clarence Brown, de Fuego de juventud, (National Velevt / 1944) estuvo nominada en seis ocasiones al Oscar y nunca lo obtuvo.

Si estos casos les parecen significativos, aquí les dejamos una lista de otras grandes perdedoras del Oscar. Los títulos a continuación demuestran que si bien las cintas no lucieron durante la ceremonia en la que fueron nominadas, el paso del tiempo les ha hecho justicia. Juzguen por ustedes mismos:

Considerada la mejor película de todos los tiempos e incluida en  todas las listas de Obras Maestras, el Ciudadano Kane, (Citizen Kane / 1941) de Orson Welles, sólo ganó el premio a Mejor Guión, de las nueve nominaciones que tuvo a los premios de la Academia.

Homocinefilus.com
Ciudadano Kane, (Citizen Kane / 1941) de Orson Welles,

La Carta (The letter / 1940) de William Wyler. Esta cinta obtuvo siete nominaciones a los Oscar de 19409 y no ganó ninguna.

La Caldera del Diablo, (Peyton Place / 1957) de Mark Robson. El filme tuvo nueve nominaciones y en ninguna resultó ganadora.

E.T. El extraterrestre, (E.T. The Extra–Terrestrial / 1982) dirigida por Steven Spielberg, logró nueve nominaciones, y ganó únicamente en cuatro categorías.

Otra cinta que digna de mencionar y que se ha convertido en un clásico es Barrio Chino, (Chinatown / 1974) de Roman Polanski). De las 11 nominaciones que obtuvo, sólo ganó la de Mejor Guión.

Homocinefilus.com
Se ha convertido en un clásico es Barrio Chino, (Chinatown / 1974) de Roman Polanski).

Taxi Driver de Martin Scorsese, (1976), obtuvo cuatro nominaciones y no se llevó ninguna estatuilla.

El Hombre Elefante (The Elephant Man /  David Lynch / 1980) película nominada en ocho categorías, que no logró ganar ninguna.

El Color Púrpura (The Color Purple / Steven Spielberg / 1985) que no logró ganar en ninguna de las 11 nominaciones que obtuvo.

Apocalipsis ahora, (Apocalypse Now / 1979) de Francis Ford Coppola, obtuvo ocho nominaciones y sólo ganó dos en las categorías de Mejor Sonido y Mejor Fotografía.

Homocinefilus.com
Sueño de fuga ( The Shawshank Redemption / 1994) de Frank Darabont

Lo que queda del día, (The remains of the day / 1993) de James Ivory. La película obtuvo ocho nominaciones, sin embargo, no ganó en ninguna de ellas.

En el nombre del padre (In the name of the father / 1993) de Jim Sheridan. La cinta americana-inglesa, obtuvo siete nominaciones, pero no fue premiada en ninguna.

Sueño de fuga ( The Shawshank Redemption / 1994) de Frank Darabont, un filme que en 1994 no pudo llevarse ninguna de las 7 estatuillas a las que fue nominado.

Pandillas de Nueva York (Gangs of New York / 2002) de Martin Scorsese. La película no logró ganar ninguno de los 10 oscares de la Academia a los estuvo nominada.

Homocnefilus.com
Pandillas de Nueva York (Gangs of New York / 2002) de Martin Scorsese