Las 15 mejores e imprescindibles películas de Sean Connery. Rebasó a James Bond 007 y rozó la genialidad histriónica


 



Murió Sean Connery a los 90 años de edad, el que es considerado como el mejor James Bond de la historia

Sean Connery nunca olvidó los dos rasgos principales que le marcaron desde un principio: su origen humilde y escocés. Y se encargó de pagar con creces ambas deudas.

Nacido en un barrio de clase obrera de Edimburgo, el hijo de un conductor de camión y de una empleada de limpieza, llegó a ser el icono por excelencia de la elegancia, la clase y el éxito. Y no necesitó deshacerse de su marcado acento escocés, aunque durante años sí camuflara su calvicie: cuando dejó atrás a Bond ya no le dedicó ni un minuto de sus preocupaciones. La revista People lo eligió en 1999 como “el hombre más sexy del siglo”.

Retirado del mundo del cine desde 2003, cuando protagonizó la cinta de aventuras La liga de los hombres extraordinarios, y con casi 100 títulos en su filmografía, el histrión obtuvo un premio Oscar a mejor actor de reparto por Los Intocables. Al margen de su carrera cinematográfica, la reina Isabel II lo nombró Caballero en el año 2000, donde lució la tradicional kilt, falda escocesa, honrando sus orígenes.

Sean Connery  concretó una filmografía cercana al centenar de películas y series de tv. La fuga más espectacular protagonizada por el actor fue la de asociar para la eternidad su imagen a la de James Bond y ser capaz de dejar atrás al personaje para consolidar una carrera artística de un prestigio inigualable.

Estos son los 15 títulos que resumen la impresionante carrera de Sean Connery

1.- Agente 007 contra el Doctor No …  Dr. No … Director: Terence Young … GB 1962…

 Personaje: James Bond  … 

Fue en 1962 cuando Sean Connery encarnó por primera vez a James Bond. En esta cinta el agente llega a Jamaica con la misión de investigar dos asesinatos, pero allí tendrá que enfrentarse al Doctor No, que se propone desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral. La carrera de Connery se vio impulsada cuando en 1962 protagonizó El satánico Dr. No, primera de siete películas como el agente 007, incluyendo Operación trueno y Sólo se vive dos veces. La audición que le cambió la vida fue en 1962; los productores estadounidenses Albert “Cubby” Broccoli y Harry Saltzman adquirieron los derechos de una serie de novelas de aventura y espionaje de posguerra del autor Ian Fleming.  Sin una prueba de cámara, eligieron al actor citando su porte de “hombre apuesto, siniestro y cruel”, combinación perfecta de cómo Fleming describía a Bond. Connery inauguró la serie de James Bond con 007 contra el Dr. No en 1962 junto a Ursula Andress. Fleming, que en un principio no lo quería por su acento quedó tan maravillado que introdujo en la saga un padre oriundo de Escocia como reconocimiento. El actor escocés se puso en la piel del espía británico en siete ocasiones hasta que lo sustituyó Roger Moore.

2.-  Desde Rusia con Amor … From Russia with Love …  Director: Terence Young … GB 1962 …

Personaje: James Bond  … 

Si el Agente 007 contra el Dr. No supuso la presentación del personaje, Desde Rusia con amor es el espaldarazo que necesitaba la serie para terminar de sumar por miles los aficionados a las aventuras de James Bond. Su estructura narrativa es ejemplar y será difícil, aun teniendo en cuenta los más de 50 años que nos separan de su estreno, aburrirse ni un minuto. El salto cualitativo de la segunda película de Terence Young, respecto a la primera es abismal en todos los sentidos. Desde Rusia con amor presenta una trama mucho más sofisticada, enclavada en plena Guerra Fría, que perfila a SPECTRE como una organización totalmente capacitada y funcional, con una estructura jerarquizada, y con un solo objetivo: sembrar el caos y jugar con las organizaciones a uno y otro lado del telón, obtener réditos y conservar en su mano la baza ganadora.

James Bond cambió la vida de Connery. Resultaba difícil pensar que un actor escocés encarnara al sofisticado agente secreto surgido de la imaginación de Ian Fleming, un escritor culto, atildado y esnob, educado en el colegio privado de Eton, la cuna de las élites británicas. Fleming se mostró horrorizado ante la elección, para la que se habían barajado nombres como Cary Grant o David Niven. Cuando vio a Connery en Agente 007 contra el Dr. No, el escritor rehizo parte de sus novelas y guiones para darle a su protagonista una ascendencia medio escocesa. El estilo caballeroso y el irónico sentido del humor de Bond al combatir a extrovertidos villanos y flirtear con bellas mujeres ocultaba un perfil más oscuro y violento, una profunda personalidad que Connery supo moldear y que se convirtió en el estándar para los actores que le siguieron en la saga. En los filmes se presentaba con el tradicional «Bond, James Bond», pero a Connery no le gustaba ser definido por el papel y dijo una vez que «odiaba al maldito James Bond».

Apenas en esta  segunda película de la franquicia, y con el estelar de Sean Connery, la presencia mexicana se percibió de manera importante y trascendente con la participación de una de las figuras de la época de oro del cine nacional. Si bien Pedro Armendáriz interpretó al turco Ali Kerim Bey, responsable de la inteligencia británica en Estambul, este personaje moldeó la figura de quienes posteriormente serian aliados del 007 en otros filmes y locaciones alrededor del mundo. Se trata también de la última participación fílmica de Pedro Armendáriz.

3.- Marnie, la ladrona … Marnie … Director: Alfred Hitchcock … EUA 1964

Personaje: Mark Rutland

El actor también se puso a las órdenes de Alfred Hitchcock. Dio vida a Mark Rutland, un hombre que decide casarse con Marnie (Tippi Hedren), ladrona compulsiva a la que intentará cambiar.

Alfred Hitchcok lo convocó para filmar Marnie e incluso le permitió leer primero el guión, algo jamás visto. Tippi Hedren, su coprotagonista, preguntó cómo interpretaría su papel de mujer gélida ante semejante “bombonazo”. Él le contestó: “Se llama actuar, querida”

Hitchccok siempre pensó que esta película le había quedado a medias, no totalmente lograda, que la pasión y deseo que el protagonista masculino, Sean Connery en un acierto absoluto de casting, después de que director y productores vieran algunas escenas del primer Bond de Terence Young, estaba tan conseguida como el mostrado por James Stewart en Vértigo (Vertigo, De entre los Muertos 1958). Sin embargo, Hitchcock dio un paso muy coherente en su filmografía.

Un historia de deseo

Al igual que en sus dos obras anteriores, las relaciones maternofiliales tienen una poderosa presencia en el relato. Norman Bates, influenciado por su madre muerta, en Psicosis, o la extraña relación de dependencia por parte de la madre del personaje de Rod Taylor en Los pájaros. En Marnie, la ladrona da una vuelta de tuerca más, y sin tratar de ser profundo en los aspectos psicoanalíticos, algo que muchos han visto como un defecto, Hitchcock vuelve a demostrar su dominio de la cámara, de la imagen, de forma apasionante, con rabia, en una historia de amor hacia la que prácticamente es obligada a ir la protagonista.

4.- James Bond contra Goldfinger … Goldfinger  … Director: Guy Hamilton … GB 1964

Personaje: Jams Bond

Después de Desde Rusia con amor llegó James Bond contra Goldfinger, tercera vez en que Sean Connery encarnó a Bond. En esta ocasión el agente británico se enfrenta a Auric Goldfinger, un malvado magnate a escala internacional. La encarnación del espía “al servicio de Su Majestad” que consolidó la imagen del personaje a lo largo de siete películas, fue paradójicamente profundamente escocés y profundamente británico.

James Bond contra Goldfinger’ fue el tercer título de la serie, y al igual que las dos anteriores, un éxito descomunal. Se trata del mejor filme de la serie de los protagonizados por Connery, y también uno de los mejores de la saga. Auric Goldfinger tiene un maquiavélico plan para atacar Fort Knox y hundir la economía mundial. Una premisa sencilla que, como siempre, da para llevar a los personajes por distintas partes del mundo. Fue en este filme donde se introdujo por vez primera el empezar con el cumplimiento de una misión que nada tenía que ver con el resto de la película. Una forma de presentar al personaje en una situación límite, de la que salía ileso no sin apuros. En dicha secuencia, en la que Bond tiene que enfrentarse a un matón de poca monta, el personaje central muestra todas sus cartas. En apenas unos minutos, el agente 007 provoca una gran explosión (en una secuencia que años más tarde homenajearía James Cameron en su divertida Mentiras verdaderas, seduce a una mujer y pelea a puños con el villano en turno.

Parte de la  inmensa fortuna que ganó como actor la destinó a ayudar a los jóvenes escoceses, con la fundación Scottish International Educational Trust, que puso en pie en 1971. “Me pidieron que hiciera otra película de James Bond, y dije que no, porque estaba harto del personaje. “Pero luego me di cuenta de que sería una buena idea dedicar catorce semanas de trabajo a los Diamantes son eternos a cambio de que el millón de dólares del contrato fuera directamente a la fundación”, explicaba el propio actor en un documental sobre su vida realizado por la BBC.

5.- Asesinato en el Expresso de Oriente … Asesinato en el Orient Express …  Murder on the Orient Express … Director: Sidney Lumet … GB / EUA 1974

Personaje: Coronel Arbuthnot

La estrella interpretó al Coronel Arbuthnot en esta adaptación de Agatha Christie que también contó con actrices como Lauren Bacall e Ingrid Bergman.

En 1974 Sidney Lumet reunía a un imponente reparto para su adaptación del texto de Agatha Christie, tal vez la más famosa y notable de todas sus novelas, Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express). El elenco elegido por Lumet lo encabezó un descomunal Albert Finney, dando vida (literalmente) al inigualable detective belga Hércules Poirot. Tres años antes, Finney había actuado en Detective sin licencia (Stephen Frears, 1971) y ya tenía experiencia trabajando bajo maquillaje gracias a la película Muchas gracias, Mr Scrooge (Ronald Neame, 1970) sobre el cuento clásico de Charles Dickens y por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia/musical, pero ese año fue ignorado para los Oscars, algo que no sucedería con su memorable transformación en el filme que nos ocupa. En general las actuaciones son de una calidad insuperable, no en vano tenemos en el reparto de esta película a Martin Balsam (Bianchi), Lauren Bacall (Señora Hubbard), Ingrid Bergman (Greta), Anthony Perkins (McQueen), Sean Connery (Coronel Arbuthnot), Richard Widmark (Ratchett), John Gielgud (Beddoes), Jacqueline Bisset (Condesa Andreyi), Vanessa Redgrave (Mary Debenham), Rachel Roberts (Hildergard), Michael York (Conde Andreyi) o Wendy Hiller (Princesa Dragomirof). Una ristra de nombres legendaria, sin duda.

El guión fue obra de Paul Dehn, y sería el último que escribiría a lo largo de una carrera que empezó en 1950. La novela escrita por Agatha Christie estuvo inspirada en el hecho real que tuvo lugar en 1929, en el verdadero Orient Express. El tren quedó atrapado durante horas por la nieve y sobre dicho suceso Christie ideó su novela. Siempre estuvo presente el rumor de que la propia autora colaboró en el guión de la película, ya enferma y por necesidades económicas. Aunque este dato seguramente sea inventado para aumentar la leyenda en torno a la novelista que moriría en 1976 por causas naturales en su país, Inglaterra. Lo que sí es cierto es que asistió a la premiere de la cinta en Londres.

6.- El Hombre que sería Rey … El hombre que pudo reinar .. The Man Who Would Be King  … Director: John Huston … GB / EUA 1975

Personaje: Daniel Dravot

“No somos dioses, pero somos ingleses, que es lo más parecido que se puede ser”, decía Peachy Carnehan, interpretado por Michael Caine, El hombre que quería ser rey, en la premiada adaptación del director John Huston del relato de Rudyard Kipling. Sean Connery y Michael Caine. Dos deliciosos iconoclastas que demostraron que la elegancia no tiene más receta que la autenticidad.

Una vez más, John Huston da un giro de tuerca a un género cinematográfico, ignorando sus reglas tradicionales. El Hombre que sería rey representa la forma en que el cineasta de origen irlandés entendía el cine de aventuras; dotada de un excéntrico sentido del humor y un excelente ritmo narrativo, nos encontramos ante una de las películas que mejor muestran las virtudes de un director que siempre se dejó llevar por su arrolladora personalidad. Dos actores en estado de gracia (Sean Connery y Michael Caine), que podían haber sido Paul Newman y Robert Redford si el primero no hubiera declinado la oferta, son los instrumentos perfectos que John Huston utiliza para contarnos una historia que describe la verdadera naturaleza de la amistad en un contexto atractivo e inesperado. Entretenida, imprevisible e imprescindible.

Una de las grandes ilusiones de John Huston era llevar a la gran pantalla este relato corto de Rudyard Kipling, escritor británico conocido por obras tan notables como El libro de la selva o Gunga Din. Esta última ya había sido llevada al cine en 1939 de la mano del director George Stevens y con Cary Grant como actor principal. John Huston tardó más de diez años en materializar el proyecto, y a lo largo del proceso sonaron nombres tan diversos como Humphrey Bogart, Kirk Douglas o Paul Newman para interpretar a los protagonistas. Finalmente, ya en la década de los setenta, la película fue tomando forma con el acierto añadido que supuso contratar a dos actores británicos. Qué mejor elección teniendo en cuenta que los protagonistas de la historia son dos vivos representantes de la flema británica.

Con esta película Huston no pretendía rodar la típica aventura, sino una muy especial ambientada en la Asia colonial de finales del siglo XIX, cuando en el Imperio Británico no se ponía el sol. Para ello tuvo que trasladar el romanticismo y el misterio de unas tierras recónditas a la gran pantalla con la única ayuda de su talento como director y la química que se estableció en el dúo protagonista. Hemos de tener en cuenta que por aquellos años el Imperio Británico abarcaba casi todos los continentes, diseminado en colonias y protectorados que habían sido labrados a base de sudor y sangre. En cierta manera hay una crítica encubierta al estamento militar victoriano, ya que lo que impulsa a Daniel y Peachy a adentrarse en tierras extrañas es la búsqueda de una gloria y una riqueza que su patria les ha negado.

7.- Robin y Marian … Robin and Marian … Director de Cine: Richard Lester … EUA 1976

Personaje: Robin Hood … 1976

Aunque James Bond le trajo fama y éxito, a Sean Connery, también cierto encasillamiento. Esto lo llevó a detestar a su personaje, tanto que afirmó que si pudiera lo mataría. Obsesionado con darle un nuevo rumbo a su carrera trabajó en Robin y Marian con Audrey Hepburn.

Tras su frustrante participación en las Cruzadas al servicio de un rey Ricardo enloquecido, despótico y enfermo, Robin Hood, Sean Connery,  y su inseparable Little John regresan a los bosques de Sherwood a comprobar la de zarzas que pueden crecer en veinte años. Vuelven convertidos en leyendas en virtud de las historias, cuentos y canciones que en su honor han ido popularizando bardos y poetas, desdibujando, exagerando, mixtificando la realidad, borrando lo que todo humano tiene de grotesco, ensalzando sólo lo heroico. Pero Robin ya no es el que era. Lo que la épica calla, lo que se esconde detrás de las trompetas y los tambores es cómo cuesta ya doblar las rodillas, subirse a los árboles, desentumecer los miembros tras una noche a la intemperie o recordar qué se sentía al estar enamorado. Y es que regresar a Sherwood es volver a ver a Marian, Audrey Hepburn, la joven belleza junto a la que, en su gallarda juventud, Robin halló el merecido descanso del guerrero. Convertida ahora en monja por despecho, habiendo sustituido a Robin por Dios, lo cual no deja de ser un halago masculino, Marian es perseguida por un rey enemistado con el poder omnívoro de Roma, nueva batalla por la que un Robin enamorado estará dispuesto a pelear.

Robin y Marian es, a grandes rasgos, un ejemplo de revisitación no sólo de un mito sino también de un género primero literario y después cinematográfico. No es tanto el replanteamiento de unos prototipos heroicos en el umbral de la vejez como la respuesta al cuestionamiento contemporáneo (1971) de los héroes en general. Robin y Marian es al cine de aventuras lo que el western crepuscular al modelo clásico, una actualización de los patrones tradicionales vistos a través de la modernidad. El planteamiento de su director, Richard Lester, aboga claramente a favor de los personajes y su riqueza de matices, el subrayado de la nostalgia, de la vejez y su templanza, del amor maduro y cenital, en detrimento de un pulso más enérgico y épico, de una puesta en escena más imaginativa y aventurera, amén de una reconstrucción histórica más cuidada. A pesar de que en no pocos momentos la apuesta por el naturalismo casi pop desluce el conjunto y lo aproxima peligrosamente a una producción de serie B, en general se trata de una estrategia loable que busca la desmitificación, la suciedad, la pobreza y, por contraste, el consiguiente realce de unos personajes sólidamente escritos (magnífico guión de James Goldman, autor también del libreto de El león en invierno, The Lion in Winter, de la que ésta es comercialmente tan deudora.

8.- Un puente demasiado lejos …  Un puente lejano … A Bridge Too Far  … Director: Richard Attenborough … EUA / GB 1977

Personaje: Maj. Gen. Urquhart  …

La monumental producción de Joseph E. Levine para la United Artists, contó con un presupuesto de 22 millones de dólares para recrear la Operación Market Garden, la fallida intentona aliada para quebrar las líneas alemanas y tomar varios puentes simultáneamente en territorio holandés. El proyecto se basó en el libro de Cornelius Ryan de 1974, A Bridge too Far.

Un Puente Lejano parte de una curiosa paradoja: nos recrea una de las derrotas aliadas más estrepitosas de la Segunda Guerra Mundial, pero nos invita a disfrutar de ella a través de una impecable producción y uno de los repartos más deslumbrantes.

Ambientada a finales de 1944, cuando el ejército alemán estaba batiéndose en retirada a través de los Países Bajos, el filme narra la operación conocida como Market Garden planeada por el mariscal de campo Bernard Montgomery. El propósito de este ambicioso plan era capturar varios puentes situados en diversos puntos estratégicos de los Países Bajos confiando de esta manera dar el golpe definitivo a Alemania antes de la Navidad. La operación, que se desarrollaba en paralelo por tierra y aire, resultó ser demasiado arriesgada y acabó siendo un fracaso en parte por haberse planificado de forma muy precipitada sin tener en cuenta los muchos posibles inconvenientes que saldrían por el camino. Más que finiquitar la lucha con Alemania, supuso un golpe tan duro para el bando aliado que hizo que el conflicto se alargara hasta el año siguiente.

Asignado al actor recién convertido en director (aunque con ya una larga experiencia como productor) Richard Attenborough, Un Puente Lejano en realidad era una producción que éste aceptó a cambio de poder llevar adelante su gran proyecto: un biopic sobre Gandhi que como sabemos sería el gran éxito de su carrera. Lo cual tiene su mérito, no es poca cosa aceptar por encargo una megaproducción de 25 millones de dólares. Ciertamente es de lamentar que la carrera de Attenborough como realizador provocara que dejara de lado su faceta como actor, pero viendo el resultado final del presente filme, queda claro que estaba perfectamente capacitado para asumir el reto.

Sin embargo, la película no fue bien recibida por la crítica, y tampoco fue nominada para los premios Oscar de ese año. Recordemos que fue el año de Dos extraños amantes / Annie Hall de Woody Allen, cuando los vientos del gusto de los miembros de la Academia soplaban en otras direcciones, y el cine bélico comenzaba a sufrir síntomas de agotamiento. De todas formas, sí obtuvo varias nominaciones a los premios BAFTA, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, ganando los de Mejor Actor de Reparto, Edward Fox, Mejor Fotografía Geoffrey Unsworth, Mejor Sonido y, finalmente el de Mejor Banda de Sonido para John Addison.

9.- El nombre de la rosa … El nombre de la rosa  … Der Name der Rose  … Director: Jean-Jacques Annaud …  República Federal Alemana / Italia / Francia 1986

 Personaje: Monje William von Baskerville

El escocés se metió en la piel de Fray Guillermo de Baskerville, un sabio monje franciscano y antiguo inquisidor. Junto a su discípulo Adso, Christian Slater, intentará desentrañar las misteriosas muertes que se suceden en una abadía benedictina en el medioevo italiano. Espléndida adaptación del complejo libro escrito por Umberto Eco, quien participó en la adaptación literaria al filme.  

Mientras el resto de la humanidad se debatía en discutir quién era el mejor Bond, Sean Connery siguió creando caracteres humanos con una virilidad y firmeza deslumbrantes. O con un magnetismo tan poderoso como la propia voz del actor. La persecución del conocimiento, la ternura y las dotes detectivescas de Guillermo de Baskerville, en El nombre de la rosa (1987).

Italia, 1327: Dos monjes franciscanos cruzan el paisaje montañoso en medio de épocas medievales, de auténtico oscurantismo y extendida pobreza. El hermano William de Baskerville y el joven novicio Adso llegan a un monasterio benedictino donde tendrá lugar un interesante debate sobre si la Iglesia debe o no deshacerse de sus riquezas debido a que Cristo fue pobre. Acaba de fallecer un joven hermano, Adelmo de Otranto, de gran recuerdo entre quienes lo trataron. El problema es que Adelmo ha sido llevado con Dios antes de tiempo, tal vez, por mano humana. El abad, Michel Lonsdale, sabe que William de Baskerville, un tipo agudo, es la persona indicada para indagar el asunto y establecer la auténtica causa de muerte, refutando así a varios hermanos que han comenzado a creer que una presencia sobrenatural vaga por el monasterio. ¿Fue caída, suicidio o asesinato? Para peor, Baskerville es puesto en un dilema ya que la otra alternativa de investigación es la no recomendable llamada a la Santa Inquisición. No hay tiempo de que nuestros protagonistas puedan sentar reales que el cadáver de otro monje es hallado en un chiquero de marranos. Mientras unos creen que se trata de la tercera trompeta que anuncia el Apocalipsis bíblico y que el Anticristo verá la luz en esa abadía, Baskerville comienza a sospechar que alguno de los libros secretos guardados en la amplísima biblioteca del monasterio tiene relación con las muertes. En eso llega el temido Bernardo Gui, F. Murray Abraham, Gran Inquisidor designado por el Papado, con toda intención de encontrar herejes y deshacerse de ellos de la manera más espectacular y pedagógica. Pero Baskerville tiene una opinión más racional, más aristotélica: «el paso entre la visión eclesiástica y el frenesí pecador es muy corto», recomienda a Adso y se pone manos a la obra, descubriendo irregularidades entre los hermanos fallecidos («caricias antinaturales» como pago por el ingreso a la biblioteca secreta), la presencia de arsénico y un punto negro en los dedos de los cadáveres. Por su parte, a poco de investigar, Gui da con sus herejes: el hermano Remigio (Helmut Qualtinger), un jorobado (Ron Perlman) y una joven pastora (Valentina Vargas). ¿Podrá Baskerville salvar a estos inocentes y encontrar al verdadero responsable a tiempo, a pesar que el Abad ha desautorizado su investigación y que Gui corre con la ventaja de la infabilidad?

10.- Highlander, El Inmortal … Los inmortales … Highlander … Director: Russell Mulcahy … GB 1986

Personaje: Ramirez

Highlander, Los Inmortales en España, es una de las películas de espada, ciencia ficción y fantasía más importantes de la década de los 80 y responsable de una malograda saga de películas y series de televisión. Estamos ante una de esas rara avis del celuloide que, esperemos, nunca llegue a tener más secuelas ni tampoco remakes. Porque Los Inmortales, como algunas películas de su tiempo, es un título que es mejor no sacar fuera de su momento y de su estética, pues el cúmulo de los factores que la componen es la receta mágica detrás de su éxito y de su perdurabilidad.

Los Inmortales es una película de culto, la cual merece nuestra atención más detallada. Y no nos referimos por su significancia como película de su momento, sino también por detalles muy jugosos como el hecho de que Queen hiciera, junto a Michael Kamen, la Banda Sonora, una de las más míticas de su momento.

Un drama, reconvertido en una historia de espadas y fantasía

Los Inmortales, esa película mágica en la que un francés,Christopher Lambert, hace de un escocés al que le enseña un egipcio que se hace pasar por español, pero que en la vida real es un escocés, Sean Connery, y que a la vez les da caza un nómada ruso al que da vida un americano, Clancy Brown. Dicho así suena ridículo, pero estamos ante una de esas películas más icónicas de los ochenta.

 En esta cinta seguimos las aventuras de Connor McLeod, un montañés de las Tierras Altas de Escocia, cuya vida comenzó en el año de Nuestro Señor de 1536. En ese año el joven e inexperto guerrero libra su primera batalla en contra de un clan enemigo que cuenta entre sus filas a un tenebroso caballero negro cuya razón para participar en el combate es encontrar al joven escocés. La batalla comienza, Connor se encuentra con el gigante oscuro quien lo hiere mortalmente, pero antes de que pueda dar el golpe final, el resto del clan McCleod acude en su ayuda. Desgraciadamente no hay nada que hacer y el joven guerrero muere, sólo para volver a la vida unas horas después, avivando el temor y el rechazo de su villa.

Highlander, el Inmortal (Higlander, 1985) se convirtió rápidamente en cinta de culto. Una historia fantástica de seres mágicos y misteriosos que compiten por obtener un premio que desconocen, pero que desean e incluso necesitan. Siempre observados por un poder mayor a ellos mismos que al final de la contienda otorgarán el premio al ganador.

11.- Los Intocables …  Los intocables de Eliot Ness … The Untouchables  … Director: Brian De Palma … EUA 1987

Personaje: Jim Malone

La carrera de Sean Connery  continuó imparable hasta que en 1987, su papel en Los Intocables le valió el Oscar al mejor actor de reparto al que se sumaron dos Baftas y tres Globos de Oro.

El gran Brian De Palma logró una de las cumbres de su carrera en 1987 con Los intocables de Eliot Ness. La película está basada en la autobiografía de Eliot Ness, The Untouchables, e inspirada en una serie de televisión de los 60 que relataba las andanzas de Eliot Ness y sus hombres contra Al Capone en Chicago durante los años de la Prohibición. Para que escribiera la adaptación cinematográfica contrataron al prestigioso David Mamet, y el filme supuso el primer protagónico para Kevin Costner, un actor que llegó a lo más alto de Hollywood y cayó a una velocidad vertiginosa. En el reparto también aparece Andy Garcia, que se estaba consolidando (nunca llegó tan alto como Costner, pero su caída fue parecida; y ninguno era mal actor, simplemente pasaron de moda) y dos estrellas: Robert De Niro, en la época en que era un actorazo, y el gran Sean Connery.

Durante la época de la Prohibición, Al Capone y sus gángsters mandan en Chicago. Para intentar frenarlo el Departamento de policía trae a Eliot Ness a la ciudad. Ness es muy íntegro y no acepta sobornos y reúne a un grupo de hombres, conocidos como Los intocables, para acabar con Capone: Malone (Sean Connery), un viejo policía irlandés, Giuseppe Petri (Andy Garcia), un joven y visceral policía italoamericano, y Oscar Wallace (Charles Martin Smith), un contable poco acostumbrado a la acción. Ness y sus hombres descubren que pueden atrapar a Capone por evasión de impuestos, y a medida que cierran el cerco sobre Capone, éste contraataca poniendo en peligro sus vidas.

 Los intocables de Eliot Ness es una película muy sencilla, pero tiene una evolución de la tensión excelente, un gran reparto, y logra su objetivo con creces.

12.- La caza del octubre rojo … The Hunt for Red October … Director: John McTiernan … EUA 1990

Personaje: Marko Ramius

El actor interpreta a un prestigioso general de la Unión Soviética al mando de un submarino nuclear que se interna en el Océano Atlántico rumbo a Estados Unidos. La caza del octubre rojo fue la primera entrega de una saga sobre las aventuras de Jack Ryan, el analista y agente de la CIA creado por Tom Clancy.

Tras el bombazo taquillero que supuso Jungla de cristal (Die Hard, 1988) el director John McTiernan tuvo el mundo a sus pies. En Hollywood suele llevarse a cabo un dicho que reza algo así como “vales lo que tu última película”, y salvo en personalidades eminentemente poderosas, parece ser una regla de oro a tener en cuenta. Como la primera aventura cinematográfica de John McClane fue del agrado de todos, a McTiernan no había productor que le dijera que no, y menos cuando el realizador llevaba dos grandes éxitos seguidos. Curiosamente, McTiernan tuvo que rechazar el dirigir la segunda entrega de Jungla de cristal por estar comprometido con el rodaje de la que iba a ser su nueva película como director, La caza del octubre rojo.

Se trata de la primera adaptación cinematográfica de una novela del popular Tom Clancy, que escribe libros de espionaje en la línea de John Le Carré y similares, pero mucho más aburridos e insoportables.

Sean Connery siempre fue del agrado del público, su imagen en un principio ligada al agente secreto 007, pero hay un hecho incuestionable y es que el año de realización del presente filme, 1990, pertenece a la mejor época del actor, aquella en la que un gran sector del público parecía estar enamorado, no sin razón, de Connery. La caracterización del personaje de Marko Ramius es todo un mimo hacia la imagen del propio actor. Un peluquín, que costó la friolera de 20.000 dólares, la imponente presencia del actor, su poderosa voz, y el continuo cariño que la cámara siente por él, ayudan a vestir el personaje más carismático de la función.

Cuenta el actor Alec Baldwin que, cuando le ofrecieron protagonizar La caza del Octubre Rojo y compartir cartel con Sean Connery, respiró tranquilo. El escocés tenía para entonces sesenta años. “Fue en la primera secuencia que rodamos, cuando apareció con esa peluca plateada y se escuchó su voz, cuando me di cuenta de que yo no tenía nada que hacer, mi papel se había desdibujado ya para toda la película”.

13.- El Curandero … Los últimos días del Edén … Medicine Man … Director: John McTiernan … EUA 1992

Personaje: Dr. Robert Campbell

Durante cuatro meses del año 1992, Sean Connery vivió en Catemaco, Veracruz, considerada tierra de brujos en México. Y llegó con miedo al saber que estaría en la selva, así que mandó traer un tráiler con comida congelada. El actor nacido en Edimburgo, Escocia, había aceptado protagonizar lo que en cartelera se llamaría El curandero (Medicine man), una historia ubicada en las Amazonas en donde los personajes debían elegir entre negocios, ciencia y amor.

Durante la segunda semana de rodaje de El curandero, el actor decidió hacer una fiesta en la residencia que le rentaban, pero nadie se atrevía a ir sin invitación previa. Para el largometraje, detalla, se habían contratado a 160 indígenas originarios de la selva amazónica y, sin la citada invitación, llegaron al festejo.

John McTiernan y Sean Connery quedaron tan contentos con su colaboración en La caza del octubre rojo que decidieron participar en otra producción, esta vez más personal que el filme citado. Estamos probablemente ante el punto de inflexión en la carrera de McTiernan como realizador. Tras encontrar un merecido éxito con sus tres films previos, el director se atreve con una historia de corte clásico, íntima, aunque sin renegar a ciertos toques de espectacularidad, que en contra de lo esperado, visten muy adecuadamente la película. El actor escocés puso de su parte al producir el filme, tomando incluso decisiones creativas, reservándose además el derecho a elegir a su compañera de reparto.

La película narra la historia del doctor Robert Campbell, Sean Connery, un excéntrico científico que está en la selva amazónica realizando una investigación médica. Tras tres años sin dar señales de vida, le envían una ayuda que ha pedido porque ha descubierto algo importante. Pero la ayuda que recibe no es la esperada, hasta allí llega la doctora Rae Crane, Lorraine Bracco, que además es la persona que decidirá si Campbell continúa o no con sus investigaciones. Pero la preocupación más importante del científico es la deforestación del Amazonas se está acercando a la zona en la que trabaja, único lugar en el que crece una planta que curiosamente posee la cura contra el cáncer. Ante tal descubrimiento, Crane pondrá todo de su parte para ayudar a su colega.

14.- Descubriendo a Forrester … Finding Forrester  … Director: Gus Van Sant … EUA 2000

Personaje: Forrester

Sean Connery es William Forrester, un hombre solitario y excéntrico en esta producción de Gus Van Sant. Su vida cambiará cuando un estudiante negro se cuele en su apartamento con numerosos trabajos literarios y Forrester se convierta en su mentor.

Conocido en su barrio por su condición de solitario, Forrester es un hombre cuyo misterio y excentricidad son casi míticos. Cuando Jamal, un destacado estudiante y atleta negro logra colarse en su apartamento con una cartera repleta de trabajos literarios, de manera inesperada e insólita, se establece entre ellos una relación altamente provechosa.

Entre libros y estanterías llenas de polvos, platos soperos y máquinas de escribir, transcurre una preciosa historia de superación y, sobre todo, de amistad. Prefiero las obras más “comerciales”, como ésta de Van Sant que otras suyas más alternativas. Es patente que demuestra conocer el oficio y saber ponerse con esmero y pulcritud narrativa al servicio de sus estrellas, en este caso la enorme y alargada que supone la del actor escocés trasplantado al cine norteamericano desde hace décadas. Tal y como sucediera con Mente Indomable, Good Will Hunting,  el joven encargado de dar vida a ese deportista que apunta magníficas maneras literarias, Rob Brown, supondría toda una revelación. El personaje de ese escéptico profesor, alejado, aislado del mundo y los demás, que ha obtenido el Premio Pulitzer y con el único caudal editorial de una sola novela publicada, parece ser que estuvo inspirado en el inmenso J. D. Salinger, el autor de la imprescindible El Guardián entre el Centeno, The Catcher in the Rye.

La película dispara en varias direcciones, con unos temas más desarrollados que otros. Pero lo cierto es que a veces basta la levedad para decir mucho, como en el esbozado conato de romance interracial entre Jamal (espléndido el debutante Rob Brown) y Claire (Anna Paquin, la niña de El piano). La cuestión central del filme es el despliegue de los talentos que uno tiene, frente a la tentación de enterrarlos, a la espera del momento oportuno, que nunca llega. En ese sentido, la relación entre Forrester (pletórico Sean Connery) y Jamal, núcleo de la historia, es magnífica, pues sin empachos aporta ideas muy ricas en torno a la amistad, la lealtad, la ayuda desinteresada y prestada sin que se note, el esfuerzo, el impacto de la clase social a la que uno pertenece.

15- La Liga Extraordinaria … La Liga de los hombres extraordinarios  … The League of Extraordinary Gentlemen … Director: Stephen Norrington … EUA / Alemania / República Checa / GB 2003

 Personaje: Allan Quatermain

Hace ya más de 15 años que Sean Connery decidió rechazar todos los papeles que le ofrecieran; su última aparición, más allá de poner voces a unos cuantos personajes, fue en 2003 en La liga extraordinaria. Tras triunfar como James Bond en 7 películas en los años sesenta, con escasos éxitos en los setenta, después de ganar un Oscar en los ochenta (por su papel del policía irlandés Jimmy Malone en Los intocables de Eliot Ness) y de volver a tener relevancia en los noventa, decidió poner tierra de por medio.

Connery se retiró de la actuación tras pelearse con el director en su última cinta, la olvidable The League of Extraordinary Gentlemen en 2003. «Me cansé de lidiar con idiotas», dijo.

La liga extraordinaria se basa en un comic, como tantas películas de acción y aventuras que han llegado y seguirán llegando, en el que los efectos especiales son lo primordial y la falta de credibilidad, la moneda corriente. Pero la culpa de que algunos de estos productos sean fatídicos casi nunca la tiene el comic que la origina.

Reunidos por un espía inglés o algo así, obvio, se llama M, para ayudar a Su Majestad en Londres, están el legendario aventurero Allan Quartermain, que aparecía en Las minas del rey Salomón, alguna vez interpretado por Richard Chamberlain y ahora por el septuagenario Sean Connery; el Capitán Nemo, con submarino y todo; Mina Harker, que tantos problemas tuvo con Drácula; el Hombre Invisible, que le convendría ser ídem durante todo el metraje; el Dr. Henry Jekyll, que cuando se transforma en Hyde cambia de tamaño como Bruce Banner y Hulk; y, viniendo de Hollywood, el crédito local, el héroe americano. No es Indiana Jones ni el Pato Donald: es Tom Sawyer. Todos juntos en la mansión de Dorian Gray, a quien le falta un retrato en la pared, como bien apunta Quartermain.

Fernando Bañuelos Crítico de Cine

Crítico de Cine Fernando Bañuelos

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

VIDEOCRÍTICA con las Películas más Perturbadoras que Abordan el Día de Muertos Mexicano.


POR FAVOR, AMABLEMENTE LES PEDIMOS, DARLE CLICK EN LA LEYENDA QUE REZA: «VER EL VIDEO EN YOU TUBE» PARA VER LA VIDEOCRÍTICA

El cine de todas las nacionalidades, pero preferentemente el mexicano, se ha decantado por aprehender la profundidad idiosincrática de un Rito Prehispánico, el Viaje al Mictlán, que  determina nuestra relación con la muerte, desde diversas perspectivas, que van desde los más sesudos análisis y estéticas, hasta la contemporánea moda de retratar la constante presencia de los muertos en nuestra vida, el viaje de ida y vuelta al mundo de los fieles difuntos,  a través de los dibujos animados.

Algunas de las expresiones cinematográficas tratan de explicar las profundas raíces prehispánicas de la celebración, y otras, solo pretenden establecer primitivamente la necesidad de la ofrenda de Día de Muertos para rescatar del olvido a los seres queridos que ya se fueron. La mayoría de las cintas, solo logra capturar y mostrar la riqueza simbólica de los elementos de conmemoración mortuoria, que van desde las infaltables flores de cempasúchil, las calaveras de azúcar y el papel picado.

Para las películas no mexicanas, es obvio que de todas las fiestas que pueblan el calendario nacional, la Conmemoración del Día de Muertos, es la ceremonia, que más los impacta y abordan con profusión. Unas veces tergiversando la esencia del Rito y otras reinventándolo o dando solo una visión folclórica.

En la siguiente Videocrítica de la Semana, les presentamos una charla al respecto conducida por Pita Ojeda, directora del programa de TV @NuestroEspacioConsentido y Paco Bling Bling y en la que participa el Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus.

Aquí les dejamos la Lista Completa de las Películas revisadas:

–Que Viva México …. Da Zdravstvuyet Meksika! … Dir. Sergei M. Eisenstein … Unión Soviética 1979

–Macario … Dir. Roberto Gavaldón … México 1960

–Bajo el Volcán …  Under the Volcano … Dir. John Huston … México / EUA 1984

–Hasta los Huesos … Cortometraje … Dir. René Castillo Rivera … México 2001

–El Libro de la Vida … The Book of Life … Dir. Jorge R. Gutiérrez … EUA 2014

–Spectre … Dir. Sam Mendes … GB / EUA 2015

–Coco … Dires. Lee Unkrich y Adrian Molina … EUA 2017

El Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, participa EN VIVO en la Sección de Crítica a su cargo en el Programa de Televisión @TuEspacioConSentido @NuestroEspacioConSentido todos los VIERNES a las 12:30 p.m., hora del centro de México. La emisión televisiva es dirigida y conducida por Pita Ojeda, acompañada de Paco Bling Bling y de Juan Martín Aguilar Del Prado.

ConSentido se transmite de lunes a viernes EN VIVO de las 10 a las 13 horas a través del Canal Ciudad Tv que se puede ver por el 21.2 de la Televisión Digital Terrestre, o Televisión Digital, por el Canal 24 de Axtel TV y por el Canal 637 de Totalplay.

Canal de TV EN VIVO del Congreso Legislativo de la Cudad de México

Director de Cine, Pirotecnia Verbal, Fernando Bañuelos Crítico de Cine,  Estilo Homocinefilus, Pirotecnia Verbal del Homocinefilus, Crítica de Cine, Estrenos de Cine, Crítico de Cine Fernando Bañuelos,

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
VIDEOCRÍTICA con las Películas más Perturbadoras que Abordan el Día de Muertos Mexicano

 

 

Las Obras Maestras de la Pintura Clásica se rinden ante el Culto Cinematográfico


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Las Obras Maestras de la Pintura Clásica se rinden ante el Culto Cinematográfico

Para Fabiola G S.

El Culto a las Estrellas y al Universo de Hollywood no tiene límite.

En este reportaje les presentamos las creaciones iconográficas de varios ilustradores, que han  tomado como base, la genialidad, idea, estructura y perspectiva de obras maestras de la pintura para rendirle pleitesía a las estrellas de Hollywood.

La estupefacción llega al grado de cuestionarnos cuál es la razón por la que el arte clásico, el más dilecto y complejo, y creado por artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Pierre-Auguste Renoir entre otros, gracias al ingenio de artistas populares como Renato Casaro, George Bungarda y Gottfried Helnwein, se haya rendido, ¿bastardeado, degradado? a los pies de los ídolos de Tinseltown. Todo puede parecer un exceso y un despropósito, pero el asombro y la desproporción, son la motivación para la creación de esta historia.

En la mayoría de las “interpretaciones o recreaciones pictóricas” se tergiversa, se dispara y se banaliza el complejo significado primigenio de las obras plásticas.  

Nacido en Italia, pero afincado en España desde hace doce años, Renato Casaro, el autor más activo de esta corriente, se ha dedicado durante casi toda su vida a traducir el complejo imaginario de una película, y de sus ídolos, a carteles e ilustraciones, que han entrado a formar parte de la historia popular del cine. Internet se ha encargado de potenciar el efecto de sus ligeras y estrambóticas obras.

Existe, de una manera perenne, una pléyade de directores, actrices y actores del Séptimo Arte que se ha incrustado en el inconsciente colectivo. Pertenecen a la Época Dorada de  Hollywood, la fundacional, en la que la Meca del Cine creo el mito eterno que hoy nos determina como adoradores,  espectadores, fanáticos de un culto, que descansa, primero en el glamour y después en la capacidad creativa. Ellos son los recurrentes rostros de las obras que les presentamos. La cinefilia informada, el análisis profundo y la crítica, se quedan muy rezagados en los diseños que les presentamos.     

Hablamos de un periodo que se extiende al menos cuatro décadas y que va, desde Charlie Chaplin y la época muda, hasta James Dean, pasando por la suma sacerdotisa Marilyn Monroe, que lidera la profusa y peculiar iconografía, Humphrey Bogart y tangencialmente John Wayne, Fred Astaire, Groucho Marx y Marlon Brando. La veneración alcanza a ídolos de la música como Elvis Presley.

Si bien en un primer momento, la feroz maquinaria de publicidad de los grandes Estudios de Cine impulsó las películas, y hasta inventó escándalos y tragedia en sus desaforados afanes publicitarios,  al paso de los años, las cintas y los personajes, adquirieron vida propia y se las apropió el gran público convirtiéndolos en leyenda. En muchos casos, las películas poco importan, lo que trasciende es la imagen, el icono puro y su efecto en la psique popular.  El objetivo de este reportaje es el efecto de esa consistente vida después de las pantallas, recuperar el origen primigenio cinematográfico del mito y reconocer las obras maestras, reelaboradas para el Séptimo Arte.  

En este ambiente de adoración, generado desde lo más profundo de la cultura popular, Marilyn Monroe siempre aparece luchando con su strapless blanco,  contra el aire emanado del subterráneo de Nueva York en La Comezón del Séptimo Año ( The Seven Year Itch / Bily Wilder /  EUA 1955 ), James Dean toma eternamente su lugar en escena ataviado como Jim Satrk,  el inadaptado joven de Rebelde sin causa ( Rebel Without a Cause / Nicholas Ray  / EUA 1955), Humphrey Bogart porta el icónico smoking, o el impermeable de Casablanca ( Michael Curtiz / EUA 1942 ) y el inmenso histrión Marlon Brando se muestra ataviado como el rudo, pero naif motociclista Johnny Strabler de El Salvaje ( The Wild One / Laslo Benedek / EUA 1953 ).

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
LA CREACIÓN DE ADAN / MICHELANGELO BUONARROTI / CAPILLA SIXTINA / OBRA EJECUTADA EN 1511

LA CREACIÓN DE ADAN / MICHELANGELO BUONARROTI / CAPILLA SIXTINA / OBRA EJECUTADA EN 1511

Primero fue el origen. La Creación de Adán

En este fresco, del techo de la Capilla Sixtina, Dios es representado de la forma en que la Iglesia Católica lo propone: un hombre mayor barbado. En la escena, se extiende para tener contacto con Adán, quien reposa sobre la tierra en espera de la chispa divina. Para agregar dramatismo a la escena, Miguel Ángel contrasta ambas figuras a través de sus elementos, es decir, mientras Adán, El Hijo de la Tierra, descansa sobre ésta, con una posición triangular, Dios lo confronta etérico en el cielo. En la pieza, El Creador es sostenido por un grupo de ángeles y a su izquierda se halla una figura femenina: la futura Eva. El punto clímax de la obra es el intento, tanto de El Padre como de Adán, por encontrarse.

En la versión Hollywwodiana, la Diosa Marilyn Monroe, abraza, suponemos metafóricamente, a James Dean. Acompañada también de Clark Gable y Cary Grant,  el copetazo de Elvis Presley apenas se distingue. La Diosa Monroe, y su olimpo de estrellas, son las que, con su fama, le insuflan el aliento divino a un famélico y pudibundo ser, el cine mismo, que instalado en las colinas de Hollywood, languideciente, abraza una estatuilla del Óscar. A su lado reposa atento el simbólico león de la Metro Goldwyn Mayer. En el suelo rocoso se aprecia el lema Ars gratia artis, también de la MGM, que presumiblemente / irónicamente, compendia la esencia de La Meca del Cine: El Arte por el Arte.  La obra es de Renato Casaro.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
EL JUICIO FINAL / MIGUEL ÁNGEL / CAPILLA SIXTINA / OBRA EJECUTADA EN 1535

EL JUICIO FINAL / MIGUEL ÁNGEL /  CAPILLA SIXTINA / OBRA EJECUTADA EN 1535

El Papa Pablo III encargó al artista Michelangelo Buonarrotti que pintara el fresco más grande jamás creado. El Pontífice le indicó el tema que debía tratar: El Juicio Final, inspirado en el Apocalipsis de San Juan. El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la Iglesia en los años precedentes: la Reforma Protestante y el saqueo de Roma. Por la grandiosidad de la obra y la cantidad de hechos y personajes incluidos, es prácticamente imposible apreciar a simple vista los innumerables y fantásticos particulares contenidos en ella. Por este motivo se hace necesario dividir toda la pintura en distintas partes: En el centro están las imágenes de Cristo y de María. El Redentor, en su carácter de Juez, tiene el brazo derecho levantado para impartir la justicia divina; su rostro demuestra, con dureza, la inflexibilidad de su decisión. María, en cambio, parece muy afligida por el momento y prácticamente resignada a las consecuencias del Juicio, tomando una posición recogida bajo el brazo de Jesús.

La versión que representa al Mundo del Cine, está presidida por la sempiterna Marilyn Monroe y a su alrededor descansan, agrupados por películas y sentados en nubes, anárquicamente quizá, cientos de actores y actrices. No hay ningún elemento que demuestre la intención del artista popular de respetar el espíritu de la obra original, sino solo el interés de hacer aparecer integrantes importantes y famosos de Hollywood y del cine europeo, acomodándolos de manera similar a la compleja perspectiva y simetría de El Juicio Final. Es como un Universo Cinematográfico extendido, donde el autor, Renato Casaro, seleccionó lo que su parecer, y a su momento histórico y circunstancia, era lo más iconográfico del cine. Como una desafiante muestra de cultura, curiosamente, en el extremo inferior derecho, aparece una barca, irracionalmente atiborrada de actores hollywoodianos, conducida por Alexander Nevsky, el héroe ruso de la Edad Media que se enfrentó, y venció, al poderoso ejército teutón. La película, dirigida por el cineasta Sergei M. Eisenstein, está basada en el relato épico sobre el príncipe Alexander Nevsky, que defendió victoriosamente el norte de Rusia del ataque de los teutones en el siglo XIII: la batalla se libró sobre la superficie helada del lago Peipus.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
LA ÚLTIMA CENA / LEONARDO DA VINCI /  REFECTORIO DEL CONVENTO DOMINICO DE SANTA MARIA DELLE GRAZIE, MILÁN, ITALIA / EJECUTADA ENTRE 1495 Y 1498

LA ÚLTIMA CENA / LEONARDO DA VINCI /  REFECTORIO DEL CONVENTO DOMINICO DE SANTA MARIA DELLE GRAZIE, MILÁN, ITALIA / EJECUTADA ENTRE 1495 Y 1498

La última cena es un mural del Alto Renacimiento pintado con tempera y óleo en yeso, brea y masilla entre los años 1495 y 1498 por el pintor, escultor y artista multifacético Leonardo da Vinci. La pintura mural La última cena mide 4,6 metros de alto y 8,8 metros de largo, y se encuentra actualmente en el lugar que fue pintada originalmente por Da Vinci: en el refectorio o comedor de la iglesia y convento de Santa Maria delle Grazie en Milán, Italia. La última cena es la obra más famosa de la época del Alto Renacimiento y una de las más famosas del arte cristiano religioso. La última cena tiene como motivo principal una de las escenas de los últimos días de la vida de Jesús según el relato descrito en la Biblia en el evangelio de Juan, 13:12. Leonardo da Vinci quiso plasmar en esta pintura mural la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, pero más importante aún, quiso mostrar la reacción de cada uno de los 12 discípulos cuando Jesús anuncia la certeza de que uno de los presentes lo traicionará.

Como en las obras anteriores, Marilyn Monroe, con su inefable y escotado vestido blanco, ocupa el lugar principal de la obra.  Su rostro está cargado de erotismo y sus brazos abiertos invitan a la seducción, más que a la contrición. Los demás sonríen o son pintados con gestos enigmáticos. A diferencia de la obra original de Leonardo da Vinci, la beldad, que representa al hijo de Dios, no parece intentar denunciar la traición de Judas Iscariote, lugar que ocupa, inexplicable y simbólicamente el que era considerado el Rey de Hollywood; Clark Cable, enfundado en el smoking de Lo que el viento se llevó ( Gone with the wind / Victor Fleming / EUA 1939 ). La selección de los otros once “apóstoles” se complementa inexplicablemente, con la inclusión de al menos tres integrantes insólitos de la iconografía y la imaginería populares; El Gordo y el Flaco, Oliver Hardy y Stan Laurel, como Bartolomé y Santiago el Menor. Elvis Presley es Andrés. Robert Mitchum ocupa el lugar de Simón Pedro y aparece como el decidido vaquero de Almas Perdidas  ( River of No return / Otto Preminger / EUA 1954 ) donde alterna con la diosa rubia.  Chaplin pasa como el Apóstol Juan. Tomás, Santiago y Felipe, son representados por James Dean, Humphrey Bogart y Fred Astaire. Cary Grant es Mateo, Groucho Marx es Judas Tadeo y Marlon Brando toma el papel de Simón Zelote.    

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
LA ESCUELA DE ATENAS /  RAFAEL SANZIO / ESTANCIAS DE RAFAEL, PALACIO APOSTÓLICO DE LA CIUDAD DEL VATICANO /  PINTADA ENTRE 1510 Y 1512

LA ESCUELA DE ATENAS /  RAFAEL SANZIO / ESTANCIAS DE RAFAEL, PALACIO APOSTÓLICO DE LA CIUDAD DEL VATICANO /  PINTADA ENTRE 1510 Y 1512

Esta obra se encuentra en la habitación llamada la Estancia de la Signatura I.  Esta habitación fue utilizada como biblioteca y el lugar donde el Papa Julio II firmó los decretos del tribunal eclesiástico. Existen cuatro temas, uno en cada pared: filosofía, teología, poesía y derecho. La obra que ilustra la filosofía, La Escuela de Atenas, es la que contiene muchas imágenes de algunos de los más grandes exponentes de esa disciplina. Rafael Sanzio situó la Escuela de Atenas en un templo romano dominado por la perspectiva. Ordenó una composición rítmica con bóvedas de un edificio enorme, una especie de templo de la sabiduría que recuerda la arquitectura de la nueva basílica de San Pedro de Bramante. En el centro, dos estatuas: Apolo, Dios de la razón y Atenea, Dios de la Sabiduría. Apolo que representa la filosofía abstracta y teórica y Aristóteles representa la filosofía natural y empírica. Rafael tuvo éxito en traer al mundo antiguo a la vida a través de la inclusión de muchas figuras de su propio tiempo. Platón y Aristóteles debaten en el centro de la escena sobre la búsqueda de la Verdad, sus gestos delatan sus intereses filosóficos. Alrededor de ellos se encuentran algunos de los científicos, filósofos y matemáticos más importantes de la época. Así es La escuela de Atenas, una de las obras más conocidas de Rafael.

Difícilmente Renato Casaro, se podía substraer a la irresistible idea de Celebrar los 100 Años del Nacimiento del Cine, por todo lo alto, recreando el firmamento del Séptimo Arte de acuerdo con la representación de los filósofos, científicos y matemáticos de La Escuela de Atenas. Guardando todas las enormes proporciones, entre los grandes pensadores de la Historia de la Humanidad y los glamorosos integrantes de la elite de Holywood de todas las épocas. Curiosamente, todos son dirigidos por Federico Fellini, que con megáfono en mano parece anunciar, metafóricamente, que solo él y no otro realizador, tiene la capacidad de aprehender todos los afanes, y las ilusiones cinematográficas de los que, harto conocidos, aparecen en la ilustración. Casaro, para variar en el repertorio de celebridades, sentada en las escaleras, incluye y coloca a Mae West, en el lugar que ocupa Diógenes de Sinope, en la obra original. ¿Otra metáfora, ésta sobre la búsqueda de la actriz de Vete al Oeste joven ( Go West Young Man / Henry Hathaway / EUA 1936)?”. Tampoco Casaro excluye los misterios; a la derecha de Humphrey Bogart, vestido de riguroso negro, aparece un personaje de espaldas. El reto para el espectador, más que descifrar la metáfora de Hollywood, es solo el de identificar a los que aparecen en el cromo en cuestión, que por cierto, es un elemento recurrente de los amantes de los rompecabezas, como muchos otros trabajos del artista popular.    

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
LA OTRA VERSIÓN DE LA ESCUELA DE ATENAS

Para complejizar, o aturdir, la interpretación del culto irracional de Renato Casaro, existe otra recreación de La Escuela de Atenas. En ella, megalomaniaco, Casaro aparece de espaldas, pincel en mano, frente a un lienzo de su autoría y en el templo romano, posan, apiñados,  para él, personajes célebres de la política, la ciencia, la nobleza y el cine de todas las Épocas de la Humanidad, incluido Napoleón,  cruza Los Alpes o Napoleón cruzando el Paso de San Bernardo, pintado en 1800 por Jacques-Louis David.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
EL NACIMIENTO DE VENUS / SANDRO BOTTICELLI /  GALERÍA DE LOS UFFIZI, FLORENCIA / EJECUTADA ENTRE 1482 Y 1485

EL NACIMIENTO DE VENUS / SANDRO BOTTICELLI /  GALERÍA DE LOS UFFIZI, FLORENCIA / EJECUTADA ENTRE 1482 Y 1485

El Nacimiento de Venus en sin duda una de las obras de arte más famosas y apreciadas del mundo y se ha convertido en un símbolo de la pintura italiana del siglo XV, llena de significados alegóricos y referencia a la antigüedad. El tema deriva de la literatura latina de la Metamorfosis de Ovidio. Venus es retratada desnuda sobre una concha en la orilla del mar; a la izquierda los vientos soplan suavemente acariciando su cabello con una lluvia de rosas, a su derecha una sierva, Ora, espera a la Diosa para vestirla. En la pradera podemos ver violetas, símbolos de modestia, y muchas veces usadas para crear pociones de amor. Podemos encontrar claras referencias en la famosa obra poética Stanzas de Agnolo Poliziano, contemporáneo de Botticelli y el máximo poeta neoplatónico de la corte de los Medici. El Neoplatonismo fue una corriente filosófica que intentó mediar el patrimonio cultural griego-romano y el cristianismo. El significado filosófico del neoplatonismo es ahora claro: la obra representaría el nacimiento del Amor y de la belleza espiritual como la fuerza motriz de la vida. Sandro Botticelli, de ésta manera, regala a la historia del arte una de sus obras maestras más sublimes.

En esta recreación, el multicitado Renato Casaro, no tiene ningún empacho de rendirle, una vez más, un homenaje camp y kitsch, si eso fuera aún posible, a una sardónica Marilyn Monroe. Cualquier descripción está de más. Baste decir que toda la alegoría y significados de la obra de Botticelli, se desquician y pervierten, ante la concepción de Casaro que no pretende debatir estéticamente el nacimiento del Amor, sino el del Erotismo más descarado y gozoso de su Musa Rubia.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
EL ALMUERZO DE LOS REMEROS /  PIERRE AUGUSTE RENOIR / EJECUTADA EN 1881 / MUSEO: THE PHILLIPS COLLECTION, WASHINGTON

EL ALMUERZO DE LOS REMEROS /  PIERRE AUGUSTE RENOIR / EJECUTADA EN 1881 / MUSEO: THE PHILLIPS COLLECTION, WASHINGTON

Este cuadro es una de las últimas obras impresionistas de Renoir. Lleno de alegría y vitalidad, en él se muestra una escena de la vida cotidiana de las que tanto le gustaban al pintor. Renoir consigue captar totalmente la atmósfera del momento. La escena, situada en la terraza del Restaurante Fournaise, nos muestra la tranquila sobremesa de un grupo de amigos tras una jornada de remo por el Rio Sena. Situada en el turístico pueblecito de Chatou, la Maison Fournaise constituía, junto al cercano embarcadero de la Grenouillére, un lugar muy frecuentado por el grupo impresionista, no en vano a la islita del Sena donde se ubica se le llama Ile des Impressionnistes. Dominando totalmente los gestos y expresiones, Pierre-Auguste Renoir pintó retratos juveniles e idealizados de sus amigos y colegas que frecuentaban la Maison Fournaise.

La obra que recrea para el ambiente del Séptimo Arte, El Almuerzo de los Remeros o Le Déjeuner des Canotiers,  es producto del ingenio del ilustrador George Bungarda, egresado del Centro de Arte y Diseño de Pasadena, California. Bungarda afirma que, como otros de sus trabajos, solo la dibujó, por el placer, vaya complicada e insalvable empresa, de crear una obra agradable. El autor de la ilustración no explica cuál fue el criterio para seleccionar a los actores participantes y que substituyen a los amigos de Renoir. De cualquier manera aquí les dejamos una lista de los personajes originales y los figurantes:

En el fondo y llevando un sombrero de copa vemos al adinerado banquero Charles Ephrussi, un coleccionista, y editor de la Gaceta de las Bellas Artes o Gazette des Beaux-Arts. En la reproducción su lugar lo ocupa el comediante W.C. Fields ataviado como en cualquiera de sus personajes. Ephrussi habla con un hombre joven que lleva una chaqueta marrón más informal y gorra, que podría ser Jules Laforgue, el poeta, crítico y secretario de Ephrussi. En su ilustración, Bungarda se toma una licencia creativa, como muchas otras, ya que W.C. Fields no habla con nadie, debe ser debido a que a su lado se encuentra, impetérrito, también mirando hacia el frente, Humphrey Bogart.

En el centro aparece Ellen Andrée, ​una actríz que fue modelo también para otros impresionistas como Edgar Degas, Édouard Manet  y Henri Gervex. Ellen Andrée​ bebe un vaso de vino. Tiene una melancólica mirada. Su lugar lo ocupa Bette Davis con los ropajes de Eva al desnudo ( All about Eve / Joseph L. Mankiewicz / EUA 1950 ). Sentado enfrente de Ellen y dándonos la espalda está el Barón Raoul Barbier, el antiguo alcalde del Saigón colonial. Barbier era un aristócrata del que se decía que solo se interesaba por los caballos, las mujeres y las barcas de remos. Otra licencia del ilustrador; el lugar del Barón lo ocupa el inmenso Charlie Chaplin. En  la obra de Renoir, Raoul Barbier, divierte con su conversación a la joven Louise-Alphonsine Fournaise, la hija del propietario de la Maison Fournaise. Chaplin no divierte a nadie, ya que no se encuentra de espaldas, sino mirando hacia el frente. En la copia, una deforme Marlene Dietrich, toma el papel de Louise-Alphonsine Fournaise. La actriz alemana, luce aburrida y recargada en un barandal, ataviada con el vestuario de la película Siete Pecadores ( Seven Sinners / Tay Garnett / EUA 1940 ). Llevan los tradicionales sombreros de paja de remero tanto ella, Louise-Alphonsine Fournaise, como el personaje que se encuentra de pie a la izquierda, Alphonse Fournaise hijo, hermano de Alphonsine, ambos hijos del dueño del restaurante. Alphonse se une a la sobremesa mezclándose con sus clientes, pero manteniéndose algo al margen. El vaquero eterno John Wayne, también de sombrero, pero tejano, participa de la escena, substituye a Fournaise Jr. y no está nada distante de la convivencia, pero si esbozando su característica sonrisa.

En el original, al fondo aparecen el artista Paul Lhote y el burócrata Eugène Pierre Lestringez. Amigos íntimos de Renoir, parecen estar coqueteando con la elegantemente vestida Jeanne Samary, famosa actriz de la “Comédie Française” o Comedia Francesa. Ambos hablan con la mujer que se tapa los oídos, tal vez para no escuchar alguna galantería o algún chisme inadecuado.  Jeanne Samary, en algún momento pretendió los amores de Renoir pero sería desbancada por la bella y cariñosa Aline. En la pintura de George Bungarda, de plano desapareció Jeanne Samary y la substituye  agrupando, sin interactuar, a Oliver Hardy y Stan Laurel, El Gordo y el Flaco, al lado del Frankenstein clásico Boris Karloff ( James Whale / EUA 1931 ).

Renoir también incluye un retrato juvenil de su amigo Gustave Caillebotte,  pintor y mecenas del propio Renoir, está sentado a horcajadas en primer plano. Caillebotte, un gran aficionado al deporte del remo y que construía sus propias embarcaciones, está junto a Angèle Legault, una florista perteneciente al mundo de las prostitutas de Montmartre y que acabaría cazando a un joven de buena familia que la convertiría en una dama de buena reputación. El elegante periodista italiano Adrien Maggiolo, de pie, los abraza. Pero a quien en realidad mira Caillebotte es a la encantadora mujer de la izquierda, la costurera Aline Charigot y futura mujer de Renoir, que está jugando cariñosamente con un perrito. El lugar central de Gustave Caillebotte, en la misma actitud, lo ocupa James Dean, como si acabara de actuar en Rebelde sin causa. Angèle Legault es substituida, ¿casualidad, intencionalidad o mensaje? por la infaltable Marilyn Monroe y el Rey del Rock, Elvis Presley, los observa y los escucha como si fuera el periodista Adrien Maggiolo.  Dean observa, sin ninguna intención romántica, a Judy Garland como la Dorothy de El Mago de Oz ( The Wizard of Oz / Victor Fleming / EUA 1939 ), que al igual que Aline Charigot, acaricia a un can, en su caso al famoso Toto de la frase inicial  de la película:  “Toto, siento que no estamos más en Kansas. ¡Nosotros debemos estar por encima el arco iris! Ahora, sé que no estamos en Kansas”.

Otra licencia creativa. En la obra de Renoir hay un personaje que no se ha logrado identificar. Su rostro aparece por encima del hombro del periodista Adrien Maggiolo. Bungarda, sin ningún empacho, decidió dibujar en su lugar a Marlon Brando como El Salvaje.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
TECHO DE LA CÁMARA DE LOS ESPOSOS, ÓCULO FINGIDO /   ANDREA MANTEGNA / PINTADO ENTRFE 1471 Y 1474 / PALACIO DUCAL DE MANTUA

TECHO DE LA CÁMARA DE LOS ESPOSOS, ÓCULO FINGIDO /   ANDREA MANTEGNA / PINTADO ENTRE 1471 Y 1474 / PALACIO DUCAL DE MANTUA

En el contexto de la experimentación artística que supuso la pintura del Quattrocento en Italia, la figura de Andrea Mantenga adquiere una relevancia especial, tanto por sus aportaciones revolucionarias en el campo de la perspectiva, como por su nueva concepción del modelado. De lo dicho es un ejemplo de valor universal el efectismo extraordinario del Óculo fingido de la Cámara de los esposos del Palacio Ducal de Mantua, en el que se trata de representar un retrato colectivo de toda la familia Gonzaga y de su Corte, que sirviera de exaltación política a la dinastía del marqués, pero que al mismo tiempo reflejara ya no sólo el poder político sino también el rico entorno cultural que los Gonzaga habían logrado crear en su Corte. Por ello se contrata a un pintor innovador que diera un carácter moderno y brillante a la obra. Son muchas las virtudes del mural, pero son tal vez sus juegos de perspectiva los que resultan más espectaculares, de tal forma que en su afán de engañar al ojo y a la mirada toda del espectador desembocan en auténticos trompe-l´oeil, la técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con el entorno arquitectónico (real o simulado), la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos y de fingimiento, consiguiendo una «realidad intensificada» o «sustitución de la realidad». Es el caso del Óculo fingido porque realmente no hay cúpula siquiera en la techumbre de la estancia. Lo que quiere Mantenga es hacernos creer que en el centro de la sala se eleva el techo hasta abrirse al cielo abierto, en un alarde técnico de perspectiva ilusionista verdaderamente espectacular.

Renato Casaro  parece no arredrarse ante ninguna obra pictórica genial. Por ese motivo trata te igualar la maestría de su paisano Andrea Mantegna con resultados muy distintos. Mientras que el pintor renacentista es mínimo en su perspectiva, Casaro es saturante.  Utilizando como modelos, los consabidos y harto identificados rostros de sus estrellas favoritas, tiene la osadía de tratar de mejorar la perspectiva y el efecto óptico del Óculo fingido. Efecto que se pierde por entremeter más personajes. La aviesa novedad de Casaro también consiste en incluir las caras de actrices nunca antes utilizadas en sus “obras”. A saber; Audrey Hepburn como Eliza Doolittle en Mi Bella Dama ( My Fair Lady / Gorge Cukor / EUA 1964 ), Rita Hayworth como Gilda  ( Charles Vidor / EUA 1946 ) y Lauren Bacall, esposa de Humphrey Bogart, los coloca separados, como Nora Temple en Cayo Largo o Huracán de pasiones ( Key Largo / John Huston / EUA 1948).

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
NOCTÁMBULOS / NIGHTHAWKS / EDWARD HOPPER / INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO  / ELABORADO EN 1942

NOCTÁMBULOS / NIGHTHAWKS / EDWARD HOPPER / INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO  / ELABORADO EN 1942  

Edward Hopper elaboró esta obra sublime, Noctámbulos, Nighthawks, que encierra muchas incógnitas y que expresa el aislamiento de los hombres y mujeres que viven en las ciudades impersonales. La crítica, de forma unánime, ha interpretado que lo que trataba de expresar o evocar Hopper era la profunda sensación de alienación de los seres humanos urbanitas. Durante los años 40, la sociedad, que había abandonado décadas atrás la vida rural, instalándose en las grandes urbes, encuentra un nuevo modelo de comportamiento.  Es lo que el sociólogo Richard Sennet enunciaba como «la paradoja del aislamiento en medio de la visibilidad», algo que ha llegado hasta nuestros días, quizá de un modo aún más exacerbado.  Nighthawk puede referirse al término «night owl» (búho de la noche), usado para describir a alguien que trasnocha. La escena se inspiró en un diner en el Greenwich Village, el barrio natal de Hopper en Manhattan. Hopper empezó a pintarlo justo después del ataque en Pearl Harbor, cuando se sentía gran desánimo y preocupación en todo el país, lo cual se refleja en el cuadro. Sobre la pareja se plantea una duda. Por la posición, bien pudiera parecer que se conocen y comparten ese momento, sobre todo por la perspectiva de sus manos, casi juntas, pero esa circunstancia bien puede deberse a la propia perspectiva que el autor nos quiere mostrar.  Su expresión corporal, por otra parte, podría hacernos saber que son perfectos desconocidos. Sus rostros parecen comunicar que están sumidos en pensamientos propios.  El tercer cliente de Noctámbulos, el que a primera vista pasa  desapercibido, en realidad es un personaje imprescindible. El hecho de que se sitúe de espaldas le confiere un aire más enigmático, sumido entre luces y sombras y también amparado bajo el sombrero. Se habla de que esta figura ofrece sensación de autocontención e impenetrabilidad al óleo. Hopper logra establecer, técnicamente, la diferencia de luces y sombras que tanto nos recuerdan a la fotografía del cine negro norteamericano de la época.

La ilustración, que recrea el importante cuadro de Hopper, es adjudicada a la autoría del artista vienés Gottfried Helnwein que la tituló como el Boulevard of Broken Dreams o el Bulevar de los Sueños Rotos y es de 1987. Un artista de la envergadura de Helnwein, es, inopinadamente, el responsable del dibujo.  Pese a su trayectoria, Helnwein no se tomó con mucho cuidado, y responsabilidad, la reelaboración, distorsionando y degradando el sentido estético e ideológico  de una obra plástica contemporánea tan importante como Noctámbulos.  Mientras que en la obra original hay un profundo cuestionamiento de la soledad en las grandes ciudades, en la ilustración todos sonríen, dinamitando el significado imbuido por Hopper. La pareja de Monroe y Bogart no están meditabundos, sino todo lo contrario. El personaje de James Dean, que mira hacia un lado, no contribuye ni a la incógnita ni al sentido de la despersonalización.  Para colmo, el camarero es un deforme Elvis Presley. El Bulevar de los Sueños Rotos es una de la obras más directamente inspiradas en Nighthawks que empezaron a verse en los 70´s. Gottfried Helnwein reemplaza a los clientes por los íconos de la cultura pop estadounidense Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, y James Dean, y al camarero por Elvis Presley. Según Gail Levin, historiador de Hopper, Helnwein conectó el sentimiento triste de Nighthawks con el cine estadounidense de los 1950 y con el «destino trágico de los famosos más amados de esa época».

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Autoría del artista vienés Gottfried Helnwein que la tituló como el Boulevard of Broken Dreams

          

Las aberrantes equivocaciones de la Academia de Hollywood. Aquí las grandes películas que despreciaron y no fueron nominadas y que también fueron rechazadas por la Crítica de Cine


Una Eva y Dos Adanes, Psicosis, Cantando bajo la lluvia, La ventana indiscreta, Psicosis y El Resplandor, entre otras, no fueron consideradas en las nominaciones para el Óscar a Mejor Película

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Las aberrantes equivocaciones de la Academia de Hollywood. Aquí las grandes películas que despreciaron y no fueron nominadas y que también fueron rechazadas por la Crítica de Cine

Como suele ocurrir en cualquier historia, la de los Premios Óscar no está libre de injusticias. Desde que tuviera lugar la primera entrega, en 1929, han habido muchas películas, actores y directores que se han quedado sin la merecida estatuilla dorada. Otras, de las que ahora nos ocupamos, ni siquiera entraron en las nominaciones.

En la víspera del anuncio de las nomiaciones al Óscar 2017, el próximo martes 24 de Enero, les presentamos esta lista de 10 películas que fueron relegadas al cajón del olvido y del desprecio y en justicia, el público las convirtió en clásicos del Séptimo Arte.

— Blancanieves y los siete enanos ( Snow White and the Seven Dwarfs / Dir. William Cottrell / EUA 1937 ). La obra maestra de Walt Disney no fue bien valorada por la crítica estadounidense, que ese año premió a La vida de Émile Zola ( The Life of Emile Zola / EUA 1937 ). Dirigida por William Dieterle, dejó al creador de Mickey Mouse sin estatuilla. Probablemente el filme habría sido nominado de existir en aquel momento la categoría de Mejor Película Animada, algo para lo que la comunidad cinematográfica tuvo que esperar hasta el 2001.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Blancanieves y los siete enanos

— Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain / Dires. Stanley Donen y Gene Kelly / EUA 1952 ). Parece sorprendente que uno de los mejores musicales de la historia ni siquiera entrara en la lista de nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pero así fue. El filme protagonizado por Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O’Connor cuenta con las escenas más icónicas de la historia del cine y hasta el día de hoy es considerada como una obra maestra del celuloide. Aquel año fue John Ford quien se llevó la estatuilla por Mejor Película por El Hombre Tranquilo ( The Quiet Man / Dir. John Ford / EUA 1952 ). Como dato curioso cabe mencionar que aquel año también fue nominada en la categoría de Mejor Película Molino Rojo   ( Moulin Rouge / Dir. John Huston / GB 1952 ).

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Cantando bajo la lluvia

 — La ventana indiscreta ( Rear Window / EUA 1954). La obra maestra de Alfred Hitchcock no se coló entre las favoritas de aquel año aunque hay que decir que el director sí compitió en las categorías de Mejor Director, además la cinta lucho en las categorías de Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Fotografía aunque no obtuvo ninguno de los premios. El Óscar a Mejor Película fue para Nido de Ratas ( On the Waterfront / EUA 1954 ) dirigida por Elia Kazan que compitió, entre otras, como el musical Siete novias para siete hermanos  (Seven Brides for Seven Brothers / Dir. Stanley Donen / EUA 1954 ) y El motín del Caine ( The Caine Mutiny / Dir. Edward Dmytryk / EUA 1954 )

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La ventana indiscreta

— Una Eva y dos Adanes o Algunos las prefieren calientes ( Some Like it Hot / EUA 1959 ). Otra de las grandes películas del cine clásico, una impecable y sensual comedia, que tampoco gustó lo suficiente a la crítica. La comedia dirigida  por Billy Wilder protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon sí fue nominada en las categorías de Mejor Director, Mejor actor ( Jack Lemmon ), Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario, pero tan solo se llevó este último galardón. Si se llevó, por el contrario, el Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical en 1960. Nos queda el consuelo de saber que ese año la galardonada como Mejor Película fue otra de las grandes: Ben-Hur ( Dir. William Wyler / EUA 1959 ).

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Una Eva y dos Adanes

— Psicosis ( Psycho / EUA 1960 ). Otro fracaso de premios para Alfred Hitchcock, quien no consiguió el favor de la crítica con la que hoy es considerada como una de las grandes obras maestras del cine de terror y de suspenso. El filme protagonizado por Anthony Perkins y cuya escena de la regadera quedó para siempre grabada en la retina y en la psique de los espectadores de todo el mundo, fue nominada en las categorías de Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Fotografía en Blanco y Negro y Mejor Dirección de Arte, aunque no logró entrar en las nominadas a la Mejor Película. El filme no obtuvo ningún Óscar. En aquella edición de los Premios fue Piso de soltero ( The Apartmet / EUA 1960 ), la obra maestra de Billy Wilder, el filme que se llevó todos los honores.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Psicosis

— El Resplandor ( The Shining /  GB – EUA 1980)  dirigida por Stanley Kubrick y que tiene a Jack Nicholson y Shelley Duvall como grandes protagonistas no fue nominada en la categoría de Mejor Película. Sí se llevó, por el contrario, unas cuantas nominaciones a los Razzie, las Frambuesas de Oro, los anti-Oscar o los premios a las peores cintas, que fueron a parar a manos de Duvall y Kubrick como peor actriz y peor director respectivamente. Increíble. En 1981 el Oscar a Mejor Película recayó en Carros de Fuego, ( Chariots of Fire / GB 1981 ), dirigida por Hugh Hudson. En su momento, el crítico del diario español ABC, Pedro Crespo calificó al filme como “un paréntesis en la excelente carrera de Kubrick”. “Su película adolece de una tremenda e inexplicable flojedad de guión”.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
El Resplandor

— Perros de Reserva (  Reservoir Dogs / EUA – 1992), el estreno de Quentin Tarantino como director, tampoco gustó a los académicos y no llegó a pisar la famosa alfombra roja del cine. El filme sí se llevaría los premios a Mejor director y Mejor Guión en el Festival de Sitges y el Premio de la Crítica en el Festival de Cine de Toronto, entre otros. Las películas de este año que sí fueron nominadas fueron El final del juego ( Howards End / Dir. James Ivory / GB – Japón – EUA 1992 ), Juego de Lágrimas ( Crying Game / Dir. Neil Jordan / GB- Japón 1992 ), El ejecutivo ( The Player / Dir. Robert Altman / EUA 1992 ), Perfume de Mujer ( Scent of a Woman / Dir. Martin Brest / EUA 1992 ) y Los Imperdonables ( Unforgiven / EUA 1992 ), de Clint Eastwood, que se hizo con la estatuilla dorada a Mejor Película.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Perros de Reserva

— El gran Lebowski (  The Big Lebowski / EUA – GB 1998 ). El filme de los hermanos Joel y Ethan Coen, con Jeff Bridges como protagonista tampoco se metió entre las favoritas para la Academia y de la crítica, que no valoró como se merecía a esta genial sátira del pueblo estadounidense repleta de pintorescos y absurdos personajes y que ese año premió en los Óscares a Shakespeare Apasionado ( Shakespeare in love / Dir. John Madden / EUA 1998 ) un hecho a destacar sobre todo si tenemos en cuenta que competían por el galardón filmes como Salvando al soldado Ryan ( Saving Private Ryan / EUA 1998), de Steven Spielberg, La delgada línea roja ( The Thin Red Line / Dir. Terrence Malick / EUA 1998 ), La vida es Bella ( La vita è bella / Dir. Roberto Benigni / Italia 1997 ) y Elizabeth, la Reina Virgen ( Elizabeth / Dir. Shekhar Kapur / GB 1998 ).

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
El gran Lebowski

— Los otros ( The Others / Dir. Alejandro Amenábar / España – EUA 2001 ). Alejandro Amenábar no levantaría un Óscar como Mejor Película Extranjera hasta 2004 por Mar adentro ( España – Francia – Italia 2004 ). El filme que tenía a Nicole Kidman como protagonista se llevó ocho Premios Goya de los quince a los que estaba nominada, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original, pero optó a las nominaciones de los premios de Hollywood. Los filmes nominados a mejor película extranjera ese año fueron Héroe ( Ying xiong  / Dir. Zhang Yimou / China – Hong Kong 2002 ), El crimen del padre Amaro ( Dir. Luis Carlos Carrera / México – España – Argentina – Francia 2002 ), El Hombre sin pasado ( Mies vailla menneisyyttä / Dir. Aki Kaurismäki / Finlandia – Alemania – Fancia 2002 ) Tres hermanas y dos novios ( Zus & Zo / Dira. Paula van der Oest / Alemania 2001 ) y la alemana En un lugar de África ( Nirgendwo in Afrika / Dira. Caroline Link / Alemamia 2001 ) que se llevó la estatuilla. Para el crítico del diario español ABC, Oti Rodríguez Marchante, Amenábar culminó con Los otros “una primera etapa en la que la intriga y el terror impregnaron cada costura de su construcción cinematográfica. La mágica puesta en escena y el increíble desarrollo de los acontecimientos, que provocan el escalofrío pero no el susto, están acompañados por un inquebrantable respeto al punto de vista, que Amenábar sitúa justo detrás del personaje de la madre, que interpreta Nicole Kidman: la verdad se nos revela al tiempo que a ella, aunque su personaje guarda un secreto, quizá olvidado, y que explosiona en un final mareante, de esos que lo aplastan a uno a la butaca dejándolo allí como un manchón”.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Los otros

— Regreso al futuro ( Back to the Future / EUA 1985 ). Que el filme dirigido por Robert Zemmeckis no llegara a considerarse como una de las mejores películas de su año debería ser casi un chiste. Tras su estreno, la película protagonizada por Michael J. Fox se convirtió en una de las más taquilleras del año. Entró en los Óscares aunque en otras categorías, de las que solo se llevó el de Mejores Efectos de Sonido. África mia ( Out of Africa / Dir. Sydney Pollack / EUA – GB 1985 ) se llevó el premio a la Mejor Película aquel año, nominada junto con el fracaso en materia de premios que fue El color púrpura ( The color purple  / Dir. Steven Spileberg / EUA 1985 ) nominada en once categorías sin ganar en ninguna. También estuvieron nominadas El Beso de la Mujer Araña (  Kiss of the Spider Woman / Dir. Hector Babenco / Brasil – EUA 1985 ), El honor de la familia Prizzi (  Prizzi’s Honor / Dir. John Huston / EUA 1985 ) y Testigo en peligro ( Witness / Dir. Peter Weir / EUA 1985 )

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Regreso al futuro

Hollywood despide a la polémica actriz Zsa Zsa Gabor. Más famosa por sus romances y sus escándalos que por sus películas


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Hollywood despide a la polémica actriz Zsa Zsa Gabor. Más famosa por sus romances y sus escándalos que por sus películas

La artista interpretó papeles junto a Marilyn Monroe y se convirtió en una socialité en Estados Unidos por sus nueve matrimonios

La artista húngara, famosa también por su extravagante estilo de vida, falleció a sus 99 años. La actriz iba a cumplir 100 años en febrero

Tenía predilección por hombres millonarios. Se casó nueve veces

NO SE PIERDAN AL FINAL DE ESTE REPORTAJE UNA COMPLETA GALERÍA DE FOTOS CON TODA LA HISTORIA DE ZSA ZSA GABOR

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La artista interpretó papeles junto a Marilyn Monroe y se convirtió en una socialité en Estados Unidos por sus nueve matrimonios

La actriz Zsa Zsa Gabor falleció el domingo en Los Ángeles, California a los 99 años de un infarto al miocardio, tras años de lucha con complicaciones cardíacas, que postraron a una leyenda del cine y una de las primeras estrellas que fue más grande en la vida real que en la pantalla.

La actriz, que llevaba enferma cinco años, falleció de un ataque al corazón rodeada de sus seres queridos y junto a su último y noveno marido Frederic von Anhalt en su mansión de Bel Air.

Gabor había empeorado mucho los últimos días y su marido invitó a los allegados para que celebraran con ella su centenario por adelantado.

La actriz llevaba varios años en un delicado estado de salud, especialmente después de que en 2011 sufriera una fractura de cadera que se sumaba a un accidente de tráfico en 2002 y una embolia en 2005.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La actriz llevaba varios años en un delicado estado de salud

Zsa Zsa Gabor, que iba a cumplir 100 años en febrero, nació en 1917 en Hungría y llegó a Hollywood tras los pasos de su hermana Eva, para labrarse una inmensa fama que transcendió la pantalla e inauguró un nuevo tipo de fama: el de «celebridad».

«Famosa por ser famosa», como se la llegó a definir, en sus 60 años de carrera tuvo tiempo para casarse nueve veces y desatar escándalos que la convirtieron en una habitual de las portadas de la prensa rosa en todo el mundo.

Nacida en 1917 en Budapest como Sari Gabor, compitió cuando tenía 16 años por el título de Miss Hungría. Poco después se casó con el primero de su largo elenco de maridos, el diplomático turco Burham Asaf.

Hay quien habla de Zsa Zsa Gabor y sus hermanas (Magda y Eva) como las pioneras de los escándalos y los chismes en las páginas de las revistas de escándalo o de “papel cuché”, antes de la llegada de las Hilton o las Kardashian, ya que, según describía el periodista Merv Griffin en su autobiografía, “irrumpieron en las páginas de sociedad y en las columnas de chismes tan de repente y con tanta fuerza que parecían haber caído directamente del cielo”.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Zsa Zsa Gabor y sus hermanas (Magda y Eva)

El rey del cine mudo Charles Chaplin, el magnate hotelero Conrad Hilton, el actor George Sanders o el “playboy” dominicano Porfirio Rubirosa fueron algunos de los hombres con los que mantuvo apasionados idilios o breves y tormentosos matrimonios.

En 1941 viajó a Estados Unidos para asistir a la boda de su hermana Eva en Los Ángeles, donde vivió un corto romance con Chaplin y se divorció de Asaf. Poco después conoció a Conrad Hilton, su segundo esposo, con el que tuvo una hija, Francesca, y del que se divorció a los cuatro años de matrimonio, en 1946.

Su tercer matrimonio llegó en 1949, con el actor George Sanders, con el que permanecería casada seis años.

Inclinada hacia los hombres ricos o galanes como Frank Sinatra o Howard Hughes, sus romances fueron más sonados que sus apariciones en el cine o la pantalla chica.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Su primer gran éxito en el cine fue Moulin Rouge

Su primer gran éxito en el cine fue Moulin Rouge (  GB / 1952 ) dirigida por e John Huston, donde interpretaba a una modelo del pintor Toulouse Lautrec.

Su origen extranjero no fue obstáculo para fabricar su carisma e hizo famoso su «querido» con un fuerte acento porque, como ella misma decía, «no me acordaba del nombre de nadie».

Lili ( Charles Walters / EUA – 1953 ), La chica del Kremlin ( The Girl in the Kremlin / Russell Birdwell / EUA 1957 ) o  Sed de Mal ( Touch of Evil / Orson Welles / EUA – 1958 ) fueron algunos de sus otros éxitos de taquilla.

Gabor también se hizo un nombre en la pequeña pantalla con sus apariciones en Bonanza, Batman o en la telenovela As the World Turns.

En 1958 ganó el Globo de Oro a la actriz con más glamour y años atrás, en 1952, fue candidata a los Emmy en la categoría de personalidad más destacada.

En 1983 tendría lugar su matrimonio más fugaz, con el mexicano Felipe de Alba, que duró tan sólo una semana y que acabó en anulación entre múltiples reproches e insultos mutuos que hicieron las delicias de la prensa amarilla.

Su matrimonio más duradero fue el último, con el misterioso príncipe alemán Frederick von Anhalt, del que se rumoreaba que había estado al menos quince veces en procesos judiciales.

Ambos contrajeron matrimonio en 1986 y siguieron casados hasta la muerte de la actriz. En cuanto a citaciones judiciales, Gabor reveló y se burló al menos en una ocasión de los rumores sobre su marido.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/

Pero sus escándalos no se limitaron a sus aventuras amorosas: dieron qué hablar también sus peleas en público, llegó a las manos con la actriz Shelley Winters, o sus enfrentamientos con las autoridades, como cuando en 1968 abofeteó a un policía que acudió a detenerla al aeropuerto de Palma de Mallorca por haberse marchado sin pagar de un hotel.

En 1989 abofeteó a un policía estadounidense que la detuvo  por exceso de velocidad en las afueras de Los Ángeles. La actriz, que conducía con el permiso caducado y llevaba una botella de whisky abierta en la guantera, fue condenada a tres días de prisión y 120 horas de trabajo comunitario.

En 1992 publicó sus memorias, Una vida no es suficiente, con jugosas revelaciones sobre sus maridos y amantes. Mordaz y siempre dispuesta a burlarse de sí misma, suyas son frases como «querido, éstos son sólo mis diamantes de trabajo» o «nunca he odiado a un hombre lo suficiente como para devolverle sus joyas».

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Cinco meses antes de morir Marilyn Monroe se enamoró de un director de cine mexicano


Al final de este reportaje les recomedamos revisar una completa Galería de Fotos de Marilyn Monroe y su relación con José Bolaños y dos (2) videos relacionados con este tema

Homocinefilus.com
Cinco meses antes de morir Marilyn Monroe se enamoró de un director de cine mexicano

Marilyn Monroe (1926-1962) se enamoró, poco antes de morir, del cineasta, guionista y productor José Bolaños, nacido en México en 1935 pero con antepasados españoles en la ciudad de Lugo, en Galicia, que pertenecía al grupo de intelectuales mexicanos de izquierda, entre los que figuraban cineastas como Carlos Velo y Luis Buñuel.
Marilyn Monroe se había divorciado del dramaturgo Arthur Miller en 1961, poco después de rodar Los Inadaptados ( The Misfits – John Huston). Miller se había casado con Inge Morath y a principios de 1962 se había anunciado que la fotógrafa Morath estaba embarazada. Marilyn no debió tomar este asunto demasiado bien. Agobiada por la soledad, el miedo y la angustia, decidió visitar unos días la Ciudad de México.

Homocinefilus.com
Marilyn Monroe se había divorciado del dramaturgo Arthur Miller

Marilyn hizo una visita a la casa del famoso y temperamental director de cine  Emilio «El Indio» Fernández con quien se tomó un tequila y en el legendario y ahora olvidado Restaurante El Taquito, en la calle del Carmen en el Centro Histórico, comieron gusanos de maguey y sopa de médula.

Homocinefilus.com
Marilyn hizo una visita a la casa de Emilio «Indio» Fernández. Aquí con Columba Domínguez

También compró artesanías en Teotihuacán y en la Guadalupana, una tienda de ropa, en Chiconcuac, Estado de México, se compró un suéter bordado, de lana, tipo panal,  por el que pagó 130 pesos y que a su muerte fue subastado por la Casa Christie»s en 160 mil dólares.

Homocinefilus.com
Se compró un suéter bordado, tipo panal, por el que pagó 130 pesos. Sesión fotográfica en la playa de Santa Mónica California

Durante su visita al país en 1962, la prensa le preguntó si tendría un idilio con un actor mexicano, a lo que ella respondió: «¿Y por qué actor? Con un mexicano basta. Mantendré los ojos bien abiertos». Y vaya que los mantuvo abiertos.
Marilyn Monroe y José Bolaños se conocieron el 22 de febrero 1962, al mediodía, en una tienda de muebles, ubicada en las Lomas de Chapultepec, una zona residencial para la burguesía adinerada de la capital mexicana. La actriz había acudido a comprar muebles para su nueva casa californiana. Estaba de moda, entre las estrellas de Hollywood, decorar sus mansiones al estilo “colonial».
Aquella misma noche, en compañía de varios amigos, ella de 35 y el de 26 años, cenaron y bebieron vino hasta bien entrada la madrugada. La actriz, a la que algunos bautizaban como “la maravillosa rubia tonta” y como “el ídolo caído”, no parecía tan desanimada. Bolaños y sus amigos “la escuchaban absortos, mientras bebían sin límite vino tinto de las más añejas bodegas europeas”.

Homocinefilus.com
Marilyn Monroe y José Bolaños se conocieron el 22 de febrero 1962

Bolaños y la actriz pasaron diez días de “diversión y desenfreno”. Fueron jornadas volcánicas. El joven director “era atractivo, muy educado, insolente y simpático al mismo tiempo”. El cineasta Carlos Velo, autor de una  versión de Pedro Páramo, lo calificó como “un depredador con poco talento para la edición cinematográfica, pero dotado de unas cualidades extraordinarias en el arte de la seducción”.

Homocinefilus.com
Iba a rodar una película con George Cukor, la fracasada Alguien tiene que ceder (Something’s Got to Give). Esta foto pertenece al rodaje de la película del que, por sus llegadas tarde y ausencias, fue despedida por la 20th Century Fox

Durante esos días de pasión ocurrieron varias cosas: Marilyn, que iba a rodar una película con George Cukor, la fracasada Alguien tiene que ceder (Something’s Got to Give» – 1962) dio una rueda de prensa en la Salón Tesoro del desaparecido Hotel Continental Hilton, donde el fotógrafo mexicano Antonio Caballero, captó, en un cruce de piernas de infarto, una imagen de Marilyn en la que se ve que no llevaba ropa interior y que reveló que no era rubia original. La foto dio la vuelta al mundo y durante mucho tiempo se discutió sobre la autoría de la placa.

Homocinefilus.com
No llevaba ropa interior y no era rubia original.  

Además, Bolaños y Marilyn visitaron el rodaje de El ángel exterminador donde la actriz habló con su director Luis Buñuel.  En los minutos que compartieron, en presencia de Bolaños, Silvia Pinal y el fotógrafo Gabriel Figueroa, el director, oriundo de Calanda y Marilyn intercambiaron algunas cuitas sobre el mundo del cine y el ambiente profesional de los estudios californianos” y concertaron una cita que no llegaría a producirse porque Marilyn moriría cinco meses después.

Homocinefilus.com
Bolaños y Marilyn visitaron el rodaje de El ángel exterminador. Aqui con el célebre fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa

Carlos Velo, cineasta español, exiliado a raíz de Guerra Civil Española en México, donde se convirtió en figura clave del cine de nuestro país y famoso por dirigir el premiado documental Torero (1956) contaba que en esos días Marilyn salía todas las noches a divertirse en México y bebía muchísimo. Velo decía: “pobre Marilyn, tenía el mundo a sus pies y estaba todos los días peneque (borracha)”, y de hecho, muere meses después, porque estaba hundida, y es en esa fase del abismo donde se desarrolla aquella estancia en México y su romance con Bolaños. Incluso Pepe Bolaños acompañó a la actriz en 1962 a Hollywood cuando Monroe recibió su tercer Globo de Oro, el Henrietta Award, concedido a la Actriz Favorita del Cine. Meses después la actriz se quitó la vida.

Homocinefilus.com
Lo invitó a acudir a la entrega de los premios Globos de Oro

La actriz y Bolaños iban a verse en Hollywood en primavera, pero la actriz lo llamó antes a su lado, sintió añoranza de aquellos contactos de gran “carga erótica y sensual”, y lo invitó a acudir a la entrega de los premios Globos de Oro, donde ella dio un espectáculo lamentable de alcoholismo y decadencia física. Aquella noche concluyó el “ardiente romance” y las fotografías de los dos en el evento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, escandalizaron la Meca del Cine.
Al mismo tiempo Marilyn se citaba con el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y con ese hecho, levantaba sospechas tanto del FBI, con John Edgar Hoover al frente, así como del propio Robert Kennedy, hermano del presidente y Fiscal General del vecino país del norte. A Hoover le preocupaban las relaciones de la actriz con militantes de izquierda o comunistas, como Frederick Vanderbilt Field, entonces exiliado en México. A partir de esa teoría se barajó que Marilyn pudiese ser una nueva Mata-Hari.
Cabe anotar que su relación con John F. Kennedy se tambaleaba. Relación casi oficializada en aquel sensual y confeso Happy Birthday Mister President cantado por Marilyn frente a Kennedy y a su esposa Jacqueline en el Madison Square Garden de Nueva York, que pondría en alerta al FBI del intrigante Edgard Hoover.

Homocinefilus.com
John F. Kennedy amando a Marilyn Monroe.  Su relación se tambaleaba. Fotografías tomadas clandestinamente

En plena crisis de los misiles, el idilio de Marilyn con un comunista alertó al FBI y a la CIA por la información que la amante de Kennedy tenía sobre la invasión de Cuba. A partir de estas sospechas los investigadores analizaron el enigma de la muerte de Marilyn Monroe como un asesinato de estado.  Este fascinante episodio, recreado literariamente por primera vez con gran éxito editorial en 1997 por el escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia en la novela Con M de Marilyn, estuvo a punto de llevarse a la pantalla en 2009, con Scarlet Johansson y Javier Bardem como protagonistas, pero la coincidencia con otra película sobre la Monroe ya en marcha obligó a posponer el proyecto.

Homocoinefilus.com
Poco antes de morir, Marilyn Monroe habló con el playboy mexicano. José Bolaños nunca reveló qué le dijo

En el fondo de esta historia, se percibe a una mujer hermosa y frágil, marcada por el miedo, la soledad y la autodestrucción, sumida en un abismo de alcohol y drogas. Bolaños creyó que iba a sacar beneficio de su conquista: en realidad fue como una maldición. Poco antes de morir, Marilyn habló por teléfono con él. Bolaños nunca reveló lo qué le dijo.
Lo que sí hizo José Bolaños, fue viajar a Los Ángeles, California y el 13 de Agosto de 1962, acercarse al cementerio Westwood Village Memorial Park y depositar unas flores en la tumba de Marilyn Monroe.

Homocinefilus.com
José Bolaños depositó unas flores en la tumba de Marilyn Monroe.

De no haber muerto aquel trágico 5 de agosto de 1962, la mujer más deseada del planeta estaría ahora a punto de cumplir 90 años. Seguro que no sería la leyenda en la que se convirtió tras ingerir, o ser obligada a hacerlo, suficientes barbitúricos para irse de este mundo y dejar tras de sí uno de los mayores misterios del siglo XX.
Los gallegos radicados en México y que lo conocieron, opinaban que José Bolaños fue un plaboy y bon vivat que siempre quiso ser un gran cineasta, aunque no lo consiguió. Sin embargo, jamás habló de su relación con Marilyn, aunque le llamaron varias veces de Estados Unidos para que lo hiciera, pero siempre mantuvo silencio, incluso cuando se mencionó que entre las últimas y desesperadas llamadas que la actriz realizó el día de su muerte, una era a Pepe Bolaños’
Pese a esta lapidaria opinión, para algunos críticos de cine mexicanos, la opera prima de José Bolaños, La Soldadera, protagonizada por Silvia Pinal  (1966) es una de las 10 más bellas e impactantes películas del cine mexicano sobre la Revolución.

Homocinefilus.com
La Soldadera, protagonizada por Silvia Pinal

Se cuenta que Bolaños también mantuvo una fugaz relación con las actrices Elizabeth Taylor y la italiana Gina Lollobrigida, cuando visitaron México.
José Bolaños filmó en inglés la cinta «Arde, baby arde», el filme estelarizado por la guapa italiana Vanetia Vianello, que tiempo después se convirtió en su segunda esposa; la primera fue la escultural actriz Elsa Aguirre. La cinta fue un «western fatalista, fantasioso», «Se comentó entonces que la película fue un intento de aprovechar la inercia de la fama de «El topo» del temperamental Alejandro Jodorowsky, pero no obtuvo, ni el reconocimiento ni el éxito esperados en taquilla.

José Bolaños filmó en inglés la cinta «Arde, baby arde»

Bolaños se retiró del cine y poco antes de morir, a causa de un derrame cerebral, fue contactado por el escritor norteamericano Peter Brown para que revelara detalles de su relación romántica con Marilyn Monroe, a lo cual se negó rotundamente, quizá en un postrero y franco homenaje a la intimidad compartida con «La Diosa Rubia».
José Bolaños, murió el 11 de Junio de 1994 ,en la miseria y recordado por pocos. Dejó como legado una irregular y escasa filmografía en la que apenas sobresale La soldadera (1966) que para muchos, jamás estuvo, sin embargo, a la altura de su leyenda de seductor.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.