Aquí, la fenomenal historia del polémico y reconocido Zack Snyder y de Antonio Monroi, jóvenes que colisionaron talentos y admiraciones durante la filmación de un comercial de frituras, ambientado en una pirámide maya


Aquí, la fenomenal historia del polémico y reconocido Zack Snyder y de Antonio Monori, jóvenes que colisionaron talentos y admiraciones durante la filmación de un comercial de frituras, ambientado en una pirámide maya

Antonio Monroi, el actor mexicano que en su juventud quedó atónito con el talento del ahora hiper famoso Zack Snyder, durante la filmación de un comercial millonario de botanas en una zona arqueológica maya.

En este reportaje también se cuenta la historia del mexicano Guillermo Navarro, quien después ganaría un Oscar por la fotografía de El Laberitno del Fauno.

El famoso y reconocido realizador de Hollywood, Zack Snyder, se salió con la suya y dobló al poderoso estudio de cine Warner Brothers, logrando refilmar y estrenar, el 18 de marzo pasado, a través de la Plataforma de Streaming HBO Max y con un éxito descomunal y planetario, su visión de cuatro horas de La Liga de la Justicia, después de la brutal presión ejercida por sus fanáticos seguidores en las redes sociales, a través del Hashtag: #ReleaseTheSnyderCut. El triunfo llega después de la fallida versión de La Liga de la Justicia del 2017, inicialmente dirigida por él y abandonada a medio rodaje, debido al lamentable suicidio de su hija Autumn, y mal supervisada, y peor guionizada por el ahora real villano del cine Joss Whedon. La evidencia del triunfo de la versión de Snyder, mejor conocida como SnyderCut, o el corte del director, además de la rotunda aceptación de sus incondicionales, radica en que la percepción del gran público dictamina, que la nueva versión de Snyder, rebasa con mucho a Marvel, hasta ahora, su imbatible enemigo, en el campo de las enajenantes y multimillonarias películas de superhéroes. Así las cosas, la “SnyderCut” es la mejor película del DC Universe, rebasando, de momento, a Los Avengers.

 En ese tumultuario contexto contemporáneo, es menester recordar un episodio del pasado en la vida creativa de Snyder que aquí se narra. El virtuoso encuentro de dos jóvenes talentosos; el realizador Zack Snyder y el actor Antonio Monroi, en una pirámide maya, durante la filmación de un multimillonario comercial de botanas en Copán, Honduras. El momento crucial del inicio de dos carreras en el mundo del cine, y del arte en general, que detonarán de maneras muy distintas, pero, tremendamente fructíferas ambas.

Descansando, aún con el vestuario puesto, después de un intenso día de rodaje. A la izquierda de Antonio Monroi, la asistente de dirección de Zack Snyder

“La soberbia es la humildad suprema” Antonio Monroi

La historia de este reportaje se remonta a los años 1993 y 1994, cuando sorprendentemente, confluyeron las incipientes carreras profesionales y los talentos del ahora consumado realizador de Hollywood, Zack Snyder, envuelto en una feroz polémica, que tanto para tirios y troyanos, lo hace gozar de un reconocimiento descomunal por los impecables y alucinantes universos fílmicos que ha creado para once largometrajes, y la de un actor mexicano que desde sus inicios y hasta hoy, ha derrochado profesionalismo y entrega en cada una de las, aproximadamente 42 películas, en las que ha participado alrededor del mundo, dando vida a personajes autóctonos y duros, y prestado su poderosa y grave voz para repuntar y acentuar la historia y los mensajes de al menos 10 cintas.

Zack Snyder y Antonio Monroi impactaron sus carreras, su profesionalismo, afecto y admiración, cuando ambos eran jóvenes. Se conocieron en la zona arqueológica maya de Copán en Honduras, cuando Zack Snyder tenía 27 años, se dedicaba con mucha fortuna y reconocimiento a la filmación de videos musicales y comerciales para televisión, y ya era considerado uno de los mejores directores de anuncios para poderosas marcas en los Estados Unidos. Antonio Monroi recién había debutado en teatro y debutaría entonces, también, y de la mano de Snyder, en el fastuoso mundo de la publicidad.

Para la época a la que nos referimos, Snyder ya contaba con un premio Clío, algo así como el Oscar a la publicidad, y años después ganaría otro, además de un León de Oro de Cannes, también por sus merecimientos en el mundo de los comerciales. Entonces ya no había duda de que el trabajo publicitario de Zack era tan evocador y eficiente, como lo serían sus películas, ya fuera filmando un anuncio de un automóvil épico para Land Rover en Túnez, capturando la esencia emocional de un personaje con Robert De Niro o dirigiendo un spot humorístico de la cerveza Budweiser en el corazón de Estados Unidos. El trabajo de Snyder era, y sigue siendo, la definición exacta de una poderosa narración visual, en ese tiempo, al servicio de las grandes corporaciones. Por eso no fue extraño para nadie, que se lanzara a la aventura creativa de filmar en Centroamérica, un comercial para el multimillonario conglomerado productor de botanas Frito Lay, ambientado en la cultura maya.

Desde muchos años antes, en Estados Unidos, ya era una tradición mercadológica, invertir millones de dólares en un comercial televisivo para incentivar la venta de un producto tan emblemático, y tan prescindible, de la sociedad de consumo, como unas papitas. Hoy, como en décadas anteriores, la creación de conceptos publicitarios, devenidos en avasalladores comerciales de televisión, y su transmisión durante masivos eventos deportivos, se ha incrementado exponencialmente. La costumbre de que los «spots publicitarios», patrocinadores reales de la supuesta televisión gratuita, son tan importantes como los eventos mismos, es hoy mas fuerte que nunca.      

La variedad de productos de la compañia Frito Lay que lidera el mercado de las botanas en Estados Unidos y en el mundo

Faltaban entonces, al menos 10 años para que Snyder filmara su opera prima El Amanecer de los Muertos (Dawn of the Dead / EUA 2004), una de las películas de zombies que aun hoy sobresalen en ese género tan explotado, logrando un excelente remake del clásico dirigido por George A. Romero en 1978. Aceptada por la crítica, y por el gran público, El Amanecer de los Muertos versión Snyder, fue nominada en 2004, al prestigioso premio Cámara de Oro, (Camera d’Or) que se otorga a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cannes. La atención al detalle y su dedicación a aportar una estética de las bellas artes a la realización cinematográfica habían ya convertido a Zack Snyder en un maestro de su oficio.

Antonio Monroi tenía cuarenta años, unos deseos fervientes de triunfar en el mundo del cine, su voz grave y una apariencia que, entonces le otorgó un papel en el proyecto en el que confluyó con Snyder. Para el actor mexicano era su primera participación en el rodaje de un comercial internacional.  Venía de vivir su también primera experiencia histriónica en la puesta en escena, basada en Tirano Banderas. Novela de tierra caliente de Ramón María del Valle-Inclán, editada en 1926, obra en la que es patente la huella del todavía reciente viaje al México revolucionario del escritor español. La medianamente exitosa temporada de la obra teatral Tirano Banderas en México había terminado, siendo dirigida por el actor Ignacio López Tarso, quien insistía en que el solo era el coordinador de la puesta en escena. Nunca quiso asumir el rango de Director de Teatro.

Memorioso, Antonio Monroi, relata que fue la reconocida directora de casting Claudia Becker, quien le informó de la posibilidad de participar un “comercial de alto presupuesto para Estados Unidos”. También rememora que grabó un video que enviaron a Los Ángeles, California, y que fue el mismísimo Zack Snyder el que lo seleccionó para interpretar el papel de un sumo sacerdote maya. Presuroso tramitó su pasaporte y viajó por avión a Tegucigalpa, la capital de Honduras y después, vía terrestre, recorrió los 392 kilómetros que lo separaban de las ruinas mayas de Copán.

Una mañana, expectante y emocionado, Antonio Monroi llegó a la carpa de vestuario y de maquillaje de la impresionante y costosa producción. Todo era nuevo para él. Sabía además, que en cualquier momento conocería el director del comercial. El joven actor veía su reflejo en el espejo mientras lo maquillaban. Lucía sereno, pero estaba tenso. Zack Snyder apareció justo en el momento en el que maquillaban al actor mexicano. Monroi tragó saliva. Esperaba reunirse con un ogro de la dirección de comerciales, con un carácter explosivo y equidistante al genio y el talento que le precedían. En vez de eso, descubrió a un joven de 27 de años, poseedor de un trato amable, hasta terso, que lo saludó y le sonrió afectuosamente. Ahí mismo le hizo comentarios muy generales sobre su personaje como un jerarca maya y los detalles del rodaje que duro, cuatro extasiantes días. En ese momento, Antonio Monroi, no podía adivinar el fascinante y controvertido futuro del realizador con el que estaba trabajando, tampoco podía adivinar el suyo propio.

La trama del comercial, gira en torno al aburrimiento de una reina maya, cuyo trono de oro, cuajado de joyas preciosas, está situado en la cima de una pirámide. Pese a su fáustica condición y a las comodidades y privilegios de su corte, la soberana está agobiada por el tedio. El sacerdote mayor, interpretado por Antonio Monroi, y los demás súbditos, se desviven por acabar con el enfado de la noble indígena, subiendo y bajando los cientos de pequeños escalones de la pirámide con diversas viandas y golosinas. Ella los desprecia con graciosos mohínes. Nada abate el hastío de la reina, hasta que su agotado séquito, aparece con una bolsa de botanas del conglomerado Frito Lay. Entonces, la soberana sonríe de satisfacción y toda la corte maya, descubre, consume, disfruta, y festeja enloquecida, la existencia de las frituras Frito Lay. Fin de la gracejada.

¿De dónde surgió la idea? Antonio Monroi recuerda que una poderosa agencia de publicidad, la responsable de las campañas de las frituras Frito Lay, le encargó la manufactura del comercial a Snyder. El, admirador de la cultura maya, decidió que ese fuera el tema sobre el que girara el anuncio debido a que había hecho un reciente viaje familiar a Cancún y a la Riviera Maya, donde también visito la impesionante zona arquelógica de Chichén Itzá. Además de que la impactante civilización maya, declaraba a voz abierta Zack, estaba siempre en el inconsciente cultural de los estadounidenses. ¿Por qué fue filmado el comercial en Copán? Los trámites para los permisos eran más sencillos, las autoridades más laxas y el costo de los permisos, mucho más bajo. Pragmatismo puro.

Las ruinas mayas de Copán, Honduras

Al actor mexicano Antonio Monroi le sorprendió la acuciosidad y la escrupulosa atención en los detalles de la producción del comercial dirigido y vigilado hasta la saciedad por Zack Snyder “a quien se le veía gozoso, se le notaba un placer inmenso, resolvía muy rápido las incidencias del rodaje. Talentoso y muy comprometido con su trabajo” recuerda el actor mexicano.

guillermo-navarro
Guiillermo del Toro, director de cine y su director de fotografía y paisano, Guillermo Navarro

La dirección de fotografía, corrió a cargo del, también mexicano, Guillermo Navarro. Los resultados de su concepto estético, fueron excelentes.  Para el año de la filmación del comercial, el fotógrafo ya había liderado seis películas mexicanas, y algo todavía mas importante, había iniciado su relación profesional y artística con Guillermo del Toro, fotografiando La Invención de Cronos (México 1992). Doce años después y 15 importantes películas más, incluidas dos dirigidas por Quentin Tarantino, entre ellas Del Crepúsuculo al Amanecer (From Dusk Till Dawn / EUA 1996), Guillermo Navarro, ganaría el Oscar a Mejor Fotografía por El Laberinto del Fauno (Dir. Guillermo del Toro, México/España 2006). Guillermo Navarro, nacido en la Ciudad de México en 1955, junto con el el realizador Luis Mandoki, representan, a mediados de los ochentas, la primera oleada de mexicanos, deseosos de conquistar Hollywood, y asi alejarse de la depauperada y carente de oportunidades reales, industria del cine en México. La diáspora de directores de cine mexicanos rumbo a Hollywood tiene sus origenes en la amarga consicencia de un grupo de talentosos y avispados realizadores en ciernes, que descubren que en México nunca lograran vencer la despesperante y corrupta burocracia en torno al cine y las estúpidas grillas, politiquerías baratas y eternas descalificaciones que imperan en el medio cinematográfico. Descubren también que en la producción privada de películas, tampoco tienen alguna oportunidad. Las compañías de cine que filman con recursos propios, están en una crisis brutal, debido a su reiterada y contumaz convicción de seguir matando al cine, filmando películas que insisten en ofender la inteligencia del público de la clase media urbana en México.  Desde la década de los setentas, el espectador mexicano resiente que el cine no refleja su sociedad, ni su realidad. Los productores de cine de la iniciativa privada, filman patéticas películas pseudo sexosas, en realidad onanistas, con tramas oligofrénicas y una pésima factura cinematográfica. El Horror Verdadero.

En el comercial también participaron la actriz estadounidense María Cina, como la soberana maya, y los actores mexicanos Rafael Cortés, Damián Delgado y Fernando Navarro. También fueron contratados 300 extras hondureños, con rasgos indígenas.

A partir de este complejo rodaje, Antonio Monroi supo distinguir de un anuncio publicitario de mucho presupuesto y gran aliento, realizado por alguien con talento de sobra, de producciones menos afortunadas. El rodaje de este comercial de televisión, por insulso que fuera el mensaje, se convirtió en el canon a lograra siempre, del resto de sus participaciones en la publicidad

Paradójicamente, Antonio Monroi nunca vio el comercial, que tuvo un éxito descomunal en Estados Unidos. Amigos y colegas del actor, vieron el comercial en aviones y en la televisión de Estados Unidos. Entonces lo felicitaron calurosamente. Hoy no queda ningún vestigio audiovisual del mensaje publicitario, no siquiera en YouTube, esa perturbadora, y a la vez virtuosa, Arca de Noé de imágenes de la Humanidad. Aún así Youtube, está plagado de comerciales de la época que evidencian, el estilo de la publicidad auspiciado por Frito Lay, que se hacía en la época y la percepción de “la casa que se echaba por la ventana” en materia de publicidad que invertía el conglomerado productor de frituras.        

El concepto de la publicidad que monopólicamente utiliza el recurso de lo exótico, de la otredad. Filmar comerciales parodiando el “american way of life” y contrastándolo / incrustándolo en una sociedad milenaria, sabia, compleja y con una profunda concepción artística, entonces estaba bien y dependía de la forma en que se abordaba la cultura maya. Otra consideración: ¿meterse con la cultura maya así nada más, con una civilización que descubrió el concepto del cero absoluto y de la astronomía? Pese al infaltable e inevitable choque cultural, que da como resultado la bastardización y tergiversación de la civilización maya, vista y utilizada por un realizador estadounidense para un subproducto cultural y de consumo, como es un comercial de frituras, el actor Antonio Monroi asegura que nada de lo anterior sucedió. Recuerda la preocupación de Snyder de no ofender o distorsionar, como si eso fuera posible desde el planteamiento de origen. 

Sin duda, al paso de los siglos, cuando se revise escrupulosamente la Historia de la Humanidad, seguro una fuente de información cultural, será a través de los spots publicitarios, mensajes concisos breves, cargados de símbolos y significados de la actividad del ser humano de la época y compendios de la preeminencia del voraz consumismo, pero también un rico muestrario de los sentimientos y aspiraciones del conglomerado humano. Fragmentos de las costumbres de su época, en los que se invirtieron millones de dólares y trillones de neuronas, luchando por logara la creatividad y persiguiendo la captura de la esencia de la humanidad. También se evidenciará, seguro, la preeminencia cultural e ideológica del que domina y el sojuzgado.

La relación profesional ente Snyder y Monroi fue de admiración mutua, pese a los casi 13 años de diferencia de edad, que existían entre ellos. Del nerviosismo y el descubrimiento iniciales, pasaron a la franca colaboración y muy poco después a la camaradería. Zack Snyder quedó muy satisfecho con el desempeño histriónico de Antonio Monroi y le prometió que lo convocaría para trabajar de nuevo. Snyder cumplió su palabra. Pocos años después, ya con más experiencia en el cine, el teatro y en publicidad, Antonio Monroi fue llamado para el casting de un comercial de alto presupuesto de Estados Unidos para la cerveza Budweiser, que sería dirigido por Snyder, desgraciadamente Monroi no pudo trabajar con él, por otro compromiso, previamente adquirido, para trabajar en un documental para la televisora inglesa BBC. Snyder, a través de una agencia de casting en México, presionó hasta donde pudo, para que el actor mexicano aceptara romper el compromiso con la cadena británica. Monroi recibió decenas de llamadas. Incluso le informaron que tenía «carta abierta» para cobrar lo que quisiera. Su mística de trabajo, profesionalismo y lealtad, impidieron a Monroi acepatr la ventajosa propuesta. Otro actor mexicano, la segunda opción de Snyder, aceptó. De haber cedido, Antonio Monroi hubiera destruido el estricto plan de rodaje del documental de la BBC.       

Al paso de casi 30 años, la carrera cinematográfica de Antonio Monroi ha sido fructífera. Ha participado en más de cuarenta películas alrededor del mundo, entre las que destacan Inhala ( Blow, Ted Demme EUA 2001), Blueberry (Jan Kounen, GB/Francia 2004), Apocalypto (Mel Gibson, EUA 2006), Cinco de Mayo: La batalla (Rafael Lara, México 2013), Cuilli & Macuilli, los hijos del Jaguar (Arturo Sánchez Del Villar, México 2019) y en decenas de series de televisión. Nueve largometrajes, donde participa, están por estrenarse.

La carrera de Zack Snyder es impresionante en el marco de las mega producciones de Holywood con una distribución planetaria y miles de millones de dólares en ingresos. Además de su Ópera Prima, consignada antes en este reportaje, el realizador ha dirigido diez películas, dos están por estrenarse. Destacan 300 ( 2006), Watchmen, los vigilantes (2009), El hombre de acero (Man of Steel 2013), y Batman vs. Superman: El origen de la justicia (2016). Pero el realizador Zack Snyder está ahora en el ojo del huracán, situado en medio de una polémica. Su vida profesional oscila entre los millones de seguidores que lo apoyan y otros tantos integrantes del público que rechazan vehementemente la visión que tiene sobre el universo de Batman. Todo este maremágnum tiene que ver con una generación para la que la visión en torno al universo en el que se desenvuelve el Caballero de la Noche es una cuestión de vida o muerte. Aunque Snyder fue reconocido por la Hollywood Critics Association (Asociación de Críticos de Hollywood) con el Premio Valiant, el primero en su tipo, padece de un intenso fuego, avivado por los que rechazan sus concepciones fílmicas.   

Parte de la filmografía de Zack Snyder
Zack snyder dirigiendo su versión de La Liga de la Justicia

El realizador tuvo uno de los momentos más trágicos de su carrera cuando en marzo de 2017 su hija Autumn se quitó la vida. Debido al proceso de duelo el director ya no pudo continuar trabajando en Liga de la Justicia y dejó el proyecto. Warner Brothers puso en su lugar a Joss Whedon, la cinta fue un fracaso en todos los niveles y dio pie a la campaña en redes sociales #ReleaseTheSnyderCut (liberen el corte de Snyder), que dio resultado.

El anuncio de que La Liga de la Justicia de Zack Snyder vería la luz no fue motivo de alegría para todos, en mayo de 2020 cuando se anunció el proyecto, un artículo de Collider dijo que se trataba de un reconocimiento a los fans tóxicos que sólo hacían bullying en redes sociales. En una reciente entrevista con Cinemablend, Snyder defendió a sus seguidores de esas acusaciones: “¿Cómo es eso de un fandom tóxico? Ellos probablemente han logrado más que cualquier otro grupo de fans y han hecho más bien que cualquier otro grupo. Entonces, no lo entiendo”

Lo que resulta innegable es que Zack Snyder, además de estar situado en el centro de la polémica, también se halla en la cima de las noticias que surgen del Hollywood más comercial y rentable.

Aquí les dejamos un Video Documental donde sucintamente se explica el funcionamiento de la Compañía Frito Lay:

El mundo de los comerciales de televisión, la millonaria inversión en producir mensajes audiovisuales que incentiven la compra, también millonaria, de productos de consumo, tóxicos e innecesarios, y ligarlos con los grandes eventos deportivos y musicales, ha evolucionado a tal grado, que ahora los spots televisivos, parecen ser más importantes, que los acontecimientos que supuestamente patrocinan. Aquí les dejamos el más sofisticado, evolucionado, enajenante, subliminal y reciente anuncio de Frito Lay. Lo protagoniza Anna Kendrick, lo que da la idea de frescura y jovialidad y liga el consumo de una gran variedad de tipos de botanas, con la Navidad del pandémico año del 2020. La música, digámoslo con franqueza, liga perfecto con los fines del anuncio. Kendrik, en lo que hace un lúcido y abrumador recorrido por toda la comida chatarra, canta el tema My favorite things, original de la película La Novicia Rebelde ( The Sound of Music / Director Robert Wise / EUA 1965 ), originalmente interpretado por Julie Andrews: 

#RestoreTheSnyderVerse,

Fernando Bañuelos Crítico de Cine,

Crítica de Cine,

Estrenos de Cine,

Director de Cine,

Crítico de Cine Fernando Bañuelos,

VIDEOCRÍTICA donde se da cuenta del Festival de Cine de Cannes,  la impactante sofisticación de El Libro Ilustrado de Godard, el Quijote de Gilliam y la blandengue y patética Hombre al Agua


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
VIDEOCRÍTICA donde se da cuenta del Festival de Cine de Cannes,  la impactante sofisticación de El Libro Ilustrado de Godard, el Quijote de Gilliam y la blandengue y patética Hombre al Agua

En esta Videocrítica, Fernando Bañuelos, el Homocinefilus hace una Crónica de la versión 71 del Festival Internacional de Cne de Cannes y da cuenta de dos películas que forman parte de la programación de la Fiesta del Cine en la Riviera Francesa.

Más allá del glamour que caracteriza a Cannes, el Crítico de Cine deposita su atención en dos obras cinematográficas muy importantes. El documental El Libro Ilustrado, dirigido por uno de los padres de la Nueva Ola Francesa, Jean-Luc Godard y el esperado filme El Hombre que mató a Don Quijote del siempre genial Terry Gilliam.

El Homocinefilus se detiene particularmente en el análisis de la fallida Hombre al Agua y la comenta, no desde la perspectiva de la descalificación simple, sino en el contexto de una cinta comercialoide, destruida por la Crítica de Cine de los Estados Unidos y que para compensar esa profunda descalificación, llega a México, precedida de una mañosa campaña de publicidad y una perniciosa manipulación mediática, que la hace aparecer como una “obra maestra” exitosa, que salva al cine mexicano, defiende a los inmigrantes, ya que nos hace aparecer a los mexicanos como muy monos y simpáticos, ¡Fíjate que suave!,  entroniza a Derbéz en los altares holywoodianos, y contundentemente promueve la carrera del disparejo elenco mexicano que participa en el patético remake de una muy mediocre cinta cómica de los años ochenta. En realidad, Hombre al Agua es el catafalco de Derbéz y el síntoma de la fatal pausa, que el mismo se impone por su mediocridad y necedad de dirigir/producir/ actuar una desvencijada comedia de fórmula.

Para colmo, Eugenio Derbéz es entrevistado por el sagaz periodista Ciro Gómez Leyva, en ese irrefrenable deseo de engañar a una sociedad que reclama algo más que una oligofrénica película que monstruosamente afianza el estereotipo del Speedy González jodido. Gómez Leyva obliga a Derbéz a definirse políticamente. El actor, cerebralmente inútil por su paso por la manida televisión, patina, descalifica a López Obrador y se enemista con los millones de seguidores del tabasqueño y aparece entonces el fantasma del sabotaje a su insufrible y mañoso producto fílmico.

Aquí la VIDEOCRÍTICA

 –La Celebración del 71 Edición del Festival De Cine de Cannes 2018 en la Rivera Francesa

-El Libro Ilustrado … Le Livre D’image … Dir. Jean Luc-Godard … Francia 2018. La cinta se presenta en la Sección de Competencia que opta por la Palma de Oro    

–Finalmente se estrenó El Hombre Que Mató a Don Quijote … The Man Who Killed Don Quixote … Dir. Terry Gilliam … España / GB 2018

–Terry Gilliam esquiva otra bala y sufre un Accidente Vascular Cerebral

 –Tully: Una Parte de Mi … Tully …  Dir. Jason Reitman … EUA 2018

 –Hogar … Home … Dira. Fien Troch … Bélgica 2016

–Un Mar de Lios  … Overboard … Dir. Garry Marshall … EUA 1987

–Hombre al Agua … Overboard … Dir. Rob Greenberg … EUA 2018

–Ciro Gómez Leyva entrevista a Eugenio Derbéz …

Director de Cine … Estilo Homocinefilus … Estrenos de la Semana

El Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, participa en la Sección de Crítica a su cargo en el Programa de Televisión @TuEspacioConSentido todos los VIERNES a las 12:30 p.m., hora del centro de México. La emisión televisiva es dirigida y conducida por Pita Ojeda, acompañada de Paco Bling Bling y de Juan Martín Aguilar Del Prado.

ConSentido se transmite de lunes a viernes EN VIVO de las 10 a las 13 horas a través del Canal Ciudad Tv que se puede ver por el 21.2 de la Televisión Digital Terrestre, o Televisión Digital, por el Canal 24 de Axtel TV y por el Canal 637 de Totalplay.

La emisión completa de @NuestroEspacioConsentido, y la Sección de Cine, se transmiten también EN VIVO a través del Streaming del Canal del Congreso de la Ciudad de México Livestream en el siguiente enlace:

http://www.canaltv-aldf.gob.mx/

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
VIDEOCRÍTICA con la recomendación de Dos Imprescindibles Documentales en la Cartelera de Cine Mexicana, lo Mejor del Cine por Venir y la lamentable muerte de  Milos Forman, todo al Estilo Homocinefilus

VIDEOCRÍTICA con los más importantes Estrenos de Cine, la Crónica del Enfrentamiento entre el Festival de Cine de Cannes y Netflix y los Mejores Besos en la Historia del Cine


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
VIDEOCRÍTICA con los más importantes Estrenos de Cine, la Crónica del Enfrentamiento entre el Festival de Cine de Cannes y Netflix y los Mejores Besos en la Historia del Cine

Aquí les dejamos la VIDEOCRÍTICA de la Semana con la participación de Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, con las películas más importantes en la Cartelera Comercial y Cultural, la Crónica del ROMPIMIENTO entre la 71 Festival de Cine de Cannes y la plataforma digital Netflix y los  Mejores Besos en la Historia del Cine

–Sin Amor / Nelyubov / Dir. Andrey Zvyagintsev / Rusia 2017

–La 4ta Compañía / Dires. Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola / México 2016

–71 Festival de Cine de Cannes               

–Netflix se Retira del 71 Festival de Cine de Cannes

–Yo Soy Simón / Con Amor Simón / Love Simon / Dir. Greg Berlanti / EUA 2018

–El Beso / The Kiss / Dir. William Heise / EUA 1896

–Algunos de los Mejores Besos en la Historia del Cine

 –Amante por un Día / L’amant D’Un Jour / Dirección y Guión: Phillippe Garrel / Francia 2017

–Un Lugar en Silencio / A Quiet Place / Dir. John Krasinski  / EUA 2018

–Rampage: Devastación / Rampage / Dir. Brad Peyton / EUA 2018

Director de Cine / Videocrítica 

El Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, participa en la Sección de Crítica a su cargo en el Programa de Televisión @TuEspacioConSentido todos los VIERNES a las 12:30 p.m., hora del centro de México. La emisión televisiva es dirigida y conducida por Pita Ojeda, acompañada de Paco Bling Bling y de Juan Martín Aguilar Del Prado.

ConSentido se transmite de lunes a viernes EN VIVO de las 10 a las 13 horas a través del Canal Ciudad Tv que se puede ver por el 21.2 de la Televisión Digital Terrestre, o Televisión Digital, por el Canal 24 de Axtel TV y por el Canal 637 de Totalplay.

La emisión completa de @NuestroEspacioConsentido, y la Sección de Cine, se transmiten también EN VIVO a través del Streaming del Canal del Congreso de la Ciudad de México Livestream en el siguiente enlace:

http://www.canaltv-aldf.gob.mx/

Transmisión EN VIVO y Minuto a Minuto de la 75 Entrega de los Globos de Oro por Homocinefilus


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Guillermo Del Toro gana el Globo de Oro a Mejor Director por La Forma del Agua

«Hace 34 años que gané el premio a mejor dirección». Y desde entonces ninguna otra mujer lo ha logrado, recuerda Barbra Streisand…. Y el Globo de Oro a la mejor película de drama es para Tres anuncios por un crimen

Isabelle Huppert y Angelina Jolie dan el premio a mejor actriz de drama. Vaya pareja. El Globo de Oro a mejor actriz de drama es para Frances McDormand por Tres anuncios por un crimen

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
El Globo de Oro a la mejor película de drama es para Tres anuncios por un crimen

Thelma y Louise de Un final inesperado o Susan Sarandon y Geena Davis en el escenario. Las protagonistas de Un final inesperado anuncian al ganador del Glogo de Oro como Mejor Actor de Drama: Globo de Oro a mejor actor de drama para Gary Oldman por El instante más oscuro, The Darkest Hour, donde da vida a Winston Churchill

Llega el Globo de Oro a mejor comedia o musical para Lady Bird. Greta Gerwig, su directora, emocionadísima, agradece el premio 

Llega el Globo de Oro a mejor comedia o musical para Lady Bird …. 

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Globo de Oro a mejor comedia o musical para Lady Bird

Que haya ganado Guillermo del Toro de repente me hace concebir esperanzas en que La forma del agua derrote a Tres anuncios por un crimen y a Dunkerque y estaríamos felices todos los mexicanos.  Bravo Guillermo del Toro!!!!!  Será???

Recapitulamos los premios de televisión: Big Little Lies 4; The Handmaid’s Tale 2; The Marvelous Mrs. Maisel 2; This Is Us 1; Fargo 1; Master of None 1. Y todo según lo previsto. Sin quejas, sin sorpresas

Globo de Oro a mejor actriz de comedia para Saoirse Ronan por Lady Bird

Y el último premio televisivo de la noche. Mejor miniserie para… Big Little Lies. Cierra así la noche con cuatro premios como la ficción televisiva más premiada de estos Globos de Oro

Una de las imágenes de la noche, Thierry Fremáux, director del Festival de Cine de Cannes, saludando al realizador turco-alemán Fatih Akin antes de que subiera al escenario y pisando la cola del vestido de Diane Kruger mientras casi se cae

«Desde niño he sido fiel a los monstruos, porque son parte de nuestra imperfección y de nuestros fracasos en la vida», declara Guillermo Del Toro al recibir el Globo de Oro a Mejor Director. ¿Ganará el Óscar» Bravo Memo. Los monstruos me han salvado de varias crisis, agrega el gordo adorable   

Natalie Portman anuncia a los candidatos a mejor director y puntillosa señala: Todos los candidatos son hombres. Globo de Oro a la mejor dirección es para Guillermo del Toro por La forma del agua. 

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Globo de Oro a la mejor dirección es para Guillermo del Toro por La forma del agua

«Hablar y decir la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos hoy, y me siento orgullosa de las mujeres que han hablado», dice Oprah. «Agradezco a todas las mujere que han aguantado años de maltratos porque tenían niños que criar y facturas que pagar» …. Los asistentes a la 75 Entrega de los Globos de Oro, emocionados se ponen de pie / Standing Ovation

Oprah cuenta lo que supuso para ella ver en la tele a Sidney Poitier («un hombre negro elegante») ganar el Oscar y sabe que ahora mismo puede que una niña vea por primera vez a un mujer negra recibir el Cecil B. DeMille

Llega el premio de honor Cecil B DeMille para Oprah Winfrey. En Estados Unidos es una diosa… aunque sus últimos años no han sido tan boyantes. Estamos viendo la clásica, memorable recuperación en imágenes de toda su carrera. Antes el discurso, impresionante conmovedor de Reese Whiterspoon 

Mejor actor de televisión en comedia o musical para… Aziz Ansari, por Master of None… Ya que no han premiado a la serie, sirve como premio de consolación

Mejor serie de comedia para… The Marvelous Mrs. Maisel. Suben al escenario a recoger el premio Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, los creadores de Las chicas Gilmore / The Gilmore Girls 

Los hombres ganadores prácticamente no han dicho ni una palabra desde el escenario sobre el acoso sexual. Llevar la placa, el distintivo de Time’s Up no basta, señores #GoldenGlobes

Pasa el premio para Ewan McGregor, pero que no hayan nominado ni siquiera a Carrie Coon, ni por The Leftovers ni por Fargo, ES UN DELITO. Señores de los Globos de Oro, así no

Penélope Crúz y Ricky Martin, entre otros, en el escenario, anuncian actor de miniserie o película para televisión. Mejor actor en miniserie o película para televisión para… Ewan McGregor, por Fargo. En la tercera temporada de la serie, McGregor interpreta a dos hermanos enfrentados entre ellos

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Ewan McGregor, por Fargo.

Y la ganadora a mejor película en lengua extranjera es para la cinta alemana En la sombra / Aus dem Nichts de Fatih Akin, telentoso director turco alemán

Mejor guión es para Tres anuncios por un crimen / 75 Entrega de los Premios Globos de Oro 

EL GRAN ACTOR Kirk  Douglas !!!!!! INMENSO MOMENTO!!! ACOMPAÑADO DE SU NUERA Catherine Z. Jones  

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
El gran actor Kirk Douglas acompañado por su nuera Catherine Zeta Jones

Y la mejor actriz de reparto es para Allison Janney en ‘Yo, Tonya’ SÍÍÍ!!!

Película de animación en los Globos de Oro, para Coco. En estos tiempos de hipercorreción sale Lee Unkrich y agradece a todo el mundo Coco, incluido al equipo de Pixar… sin nombrar a John Lasseter

Laura Dern es como Woody Harrelson últimamente, ambos están metidos en todos los meollos en cine y series. La primera en Big Little Lies, Star Wars, Twin Peaks. El segundo en True Detective, La guerra del planeta de los simios, Tres anuncios en las afueras y… sí, también Star Wars.
 
No he visto ninguna otra serie de televisión, pero estoy a favor de Big Little Lies. Eso es criterio

El Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en televisión es para… Laura Dern, por Big Little Lies

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Laura Dern, por Big Little Lies

El Globo de Oro para el mejor actor de comedia o musical es para James Franco por The Disaster Artist’… James Franco, el primer premiado de cine que entra en el siglo XXI: sale con el discurso en el celular

El Globo de Oro para el mejor actor de comedia o musical es para James Franco por The Disaster Artist

‘La forma del agua’ es un peliculón. Ahora bien, ya verán que en los Globos de Oro impacta poco, lo de Alexander Desplat y un poco más, o me equivoco??

Ante la canción de Coco los otros rivales no le llegaban ni a los talones

Y el Globo de Oro es para mejor canción es para This is me de El gran showman

El Globo de Oro a la mejor banda sonora es para Alexander Desplat por ‘La forma del agua’. Es el mejor compositor actual en activo (quitando a los viejos genios)

Mejor actor de reparto en televisión es para… Alexander Skarsgard, por Big Little Lies. Impresionante en su papel de marido maltratador que ya le valió el Emmy

*****************************

«Buenas noches damas y caballeros… que queden». Así ha comenzado Seth Meyers su monólogo, como era de esperar, con referencia a los Harvey Weinsteins y hombres poderosos acosadores de Hollywood.

Seth Meyers está siendo bestial con los chistes sobre el acoso y en especial sobre Harvey Weinstein

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Seth Meyers está siendo bestial con los chistes sobre el acoso
Empiezan los premios con la mejor actriz protagonista en miniserie. Y el premio es para… Nicole Kidman, por Big Little Lies
Nicole Kidman habla como si nunca hubiera ganado un premio (y tiene el Oscar y este es su cuarto Globo) en sus agradecimientos
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Y el premio es para… Nicole Kidman, por Big Little Lies

Globo de Oro al mejor actor de reparto para Sean Rockwell por Tres anuncios por un crimen

Christopher Plummer ha sido el candidato que menos tiempo había pasado entre su trabajo y su selección. O cómo ayuda la tecnología a cambiar la historia 75 Entrega de los Globos de Oro

Seguimos con premios televisivos. Mejor actriz de serie de comedia y musical para… Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs Maisel
Seguimos con premios televisivos. Mejor actriz de serie de comedia y musical para… Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs Maisel. Grande ella y grande la serie sobre una mujer neoyorquina de los años cincuenta que, tras ser abandonada por su marido, descubre su gran talento para la comedia
Y aquí puntúa la Cienciología
Y más premios de series. Turno para el galardón al mejor actor de drama para… Sterling K Brown, por This Is Us
Y más premios de series. Turno para el galardón al mejor actor de drama para… Sterling K Brown, por This Is Us. Otro que hace doblete con Emmy y Globo de Oro. Porque esta serie, que tanto gusta en Estados Unidos, es muy de llorar. Y él es uno de los que más lloran
Y vamos con uno de los premios grandes de televisión de esta noche: Mejor serie de drama para… The Handmaid’s Tale. De nuevo, los Globos de Oro siguiendo el guion marcado y sin sorpresas. Juego de tronos tendrá que esperar a su última temporada para intentar llevarse el premio
The Handmaid’s Tale / El Cuento de la Criada fue la primera serie de una plataforma online  que se llevó el Emmy al mejor drama. En los Globos ese honor ya lo tuvo The Crown el año pasado (Netflix)
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
75 Edición de los Globos de Oro 2018: Lo que necesitas saber para disfrutar de la premiación de este año, incluidos los títulos y nombres de los favoritos. La Antesala del Óscar
 

Guillermo del Toro gana el León de Oro del 74 Festival de Cine de Venecia por La forma del agua


La Mostra encumbra La forma del agua del cineasta mexicano, un extraño cuento de hadas en tiempos de la Guerra Fría

Este es el primer premio de envergadura en un festival para el cineasta mexicano

Guillermo del Toro declaró: “Quería que fuera una oda al amor, la fuerza más poderosa, y al cine”

La película inaugurará el Festival de Sitges el 5 de octubre

Al final del reportaje, el Trailer de La forma del Agua y una Galería de Fotos de la premiación en la Mostra de Venecia

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Guillermo del Toro gana el León de Oro del 74 Festival de Cine de Venecia por La forma del agua

El director mexicano Guillermo del Toro obtuvo el León de Oro a la mejor película en la Mostra de Venecia por La forma del agua ( The Shape of Water / EUA 2017 ), magistral fábula de ciencia ficción con un mensaje político encubierto. El premio, concedido por un jurado presidido por la actriz Annette Bening, resultó coherente: había sido una de las películas más aclamadas de este festival. “Tengo 52 años, peso 130 kilos y he rodado 10 películas. Pero hay un momento en la vida de todo narrador en que lo pones todo en riesgo para hacer algo diferente”, expresó Del Toro al recoger el premio.

La forma del agua está ambientada en un laboratorio secreto al inicio de la década de los sesenta, cuando el ejército estadounidense mantiene cautivo a un monstruo capturado en el Amazonas, una mezcla de hombre y anfibio con quien la protagonista, una mujer de la limpieza muda y solitaria, vivirá una relación pasional. Pese a su larga trayectoria y su incuestionable prestigio, este es el primer premio de envergadura en un festival para el cineasta mexicano, que solo tenía en su haber un galardón menor del Festival de Cine de Cannes, el Premio Mercedes Benz, por su debut, Cronos ( México 1993 ). El laberinto del fauno ( Pan´s Labyrinth / España – México – EUA 2006 ), obtuvo tres premios Óscar; Mejor Fotografía, Diseño de Arte y Maquillaje y el Premio Goya al mejor guión, para el propio Del Toro. El creador es también el primer mexicano que se gana el León de Oro. “Se lo dedico a cualquier director mexicano o latinoamericano que sueñe con rodar algo en el género fantástico como parábola y esté enfrentado a alguien que le dice que eso no se puede hacer. Sí se puede”, afirmó el director. “Si te mantienes puro y sigues creyendo en lo que sea que crees, en mi caso, los monstruos, todo irá bien”.

En los cuentos de hadas tradicionales, el monstruo suele estar condenado. Es el malo por antonomasia y debe ser derrotado. Pero Guillermo del Toro nunca ha sido convencional. Por eso filmó “una fábula extraña”, al revés. En La forma del agua, la chica no busca príncipes porque ya está enamorada del ser más inquietante. “Él me ve y no le doy pena por ser incompleta”, asegura en el filme. El idilio entre una limpiadora muda y la criatura acuática encerrada en las instalaciones secretas donde ella friega los suelos cada día hechizó al Festival de Venecia desde el principio hasta el final: se estrenó entre aplausos el segundo día.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Una mezcla de hombre y anfibio con quien la protagonista, una mujer de la limpieza muda y solitaria, vivirá una relación pasional

La vencedora del León de Oro describe también la alianza entre distintos personajes situados en los márgenes de la estricta cultura oficial durante la posguerra estadounidense: una mujer discapacitada, su compañera de trabajo afroamericana, un vecino homosexual y un espía ruso con agenda oculta, que maniobran para salvar a ese monstruo. En la película se percibe también un paralelismo no disimulado entre los tiempos de la Guerra Fría y la actualidad en los Estados Unidos de Donald Trump, que Guillermo del Toro no negó. “El cine fantástico es un género político. En este momento, nuestra primera acción política debería ser escoger el amor por encima del miedo. Vivimos en tiempos en que el amor y el cinismo son usados de forma penetrante y persuasiva. Nuestra primera misión cuando nos levantamos tiene que ser creer en el amor”, explicó Del Toro a principios de la Mostra.

“Quería que fuera una oda al amor, la fuerza más poderosa, y al cine”, explicó Del Toro en un encuentro con un grupo de periodistas. Tras años y filmes irregulares, el realizador mexicano llegó al certamen con una etiqueta que podía ser un peso. “Es su mejor trabajo desde El laberinto del fauno”, avisó el director del festival, Alberto Barbera. Del Toro se mostró de acuerdo con Barbera. “A veces los proyectos te dan satisfacción en cuanto los terminas, porque salen exactamente como los querías. Pueden coincidir o no con el público, pero ya han valido la pena”, contó. El director estaba tan convencido que lo puso en marcha varios años antes, por su cuenta. Pagó hasta a escultores y dibujantes para que prepararan estatuas y diseños que lo ilustraran. Y entonces acudió a la compañía 20th Century Fox para venderlo. La major le dijo que sí a todo, menos al blanco y negro. Aun así, el mexicano mantuvo colores oscuros. Decidió, por ejemplo, que el rojo apenas apareciera.

El jurado optó por un palmarés justo y equilibrado, en el que aparecieron casi todas las películas más aplaudidas durante los últimos diez días, en una de las ediciones de mejor nivel en los últimos años.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Murió Jeanne Moreau, gran dama, femme fatale e imprescindible ícono de la Nueva Ola Francesa, que era frágil como una mariposa y dura como una fiera hambrienta


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Fue la cara de la Nueva Ola Francesa, la Nouvelle vague, en los años 60. Pero no sólo Francoise Truffaut y Louis Malle la dirigieron. Orson Welles, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni y Luis Buñuel la eligieron para hacer personajes como ella: impetuosa y pasional

La emblemática actriz francesa Jeanne Moreau, musa de la Nouvelle Vague y protagonista de algunas de las películas más aclamadas por la crítica del siglo XX, murió a los 89 años

Era una femme fatale, aunque algunos no la consideraran hermosa. Su voz ronca parecía surgir de una garganta por la que habían pasado muchas copas de alcohol, buen vino, ninguna ginebra. Fue el rostro de una época.

Apasionada, vengativa, inaccesible o frágil, Jeanne Moreau era capaz de encarnar a cualquier tipo de mujer. De su increíble versatilidad dan fe las más de 120 películas en las que participó esta leyenda del cine francés, que además de fascinar a los mejores realizadores de su tiempo se convirtió en mito erótico de una generación. Tenía 89 años cuando fue hallada muerta en su casa de París.

“Mi belleza deriva de mi curiosidad por la vida”, lo simplificaba ella. “Siempre ha sido mi razón de vivir: no me gusta ir donde ya he puesto el pie. Una vida no es otra cosa que un montón de territorios por descubrir. Y yo me niego a perder el tiempo en lo que ya conozco.” Cuenta la leyenda que a muchos les gustaba compararla con Bette Davis, o al menos decir que les recordaba a la actriz de Hablemos de Eva ( All About Eve / Joseph L. Mankiewicz / EUA 1950 ). “Y como a mí no me gustaba Bette Davis, les decía que cuando muriera, quería que escriban en mi lápida que fui la amante de Jules y  Jim ( Jules et Jim / Francois Truffaut / Francia 1962 )

Jeanne Moreau murió en su hogar en París. Al menos la empleada doméstica encontró su cuerpo sin vida, y fue quien avisó a la policía. Su agente de prensa, que aún lo tenía, pese a que su última película la rodó en 2015, la comedia El Talento de mis amigos ( Le talent de mes amis / Alex Lutz / Francia 2015 ), no como protagonista, sino como “madre de”, no dio mayor información sobre su deceso.

Sus personajes eran, por decirlo de una manera elegante, de naturaleza emocional inestable. Sumamente apasionados. Como ella, que solía tener fuertes amoríos con los realizadores durante el rodaje de sus películas.

Fue la dama del cine francés durante muchas décadas, y la cara de la Nueva Ola Francesa, “cuando los cineastas franceses eran combativos, desde la firma y desde el contenido”.

Nació en la capital francesa el 23 de enero de 1928. Su padre era un restaurantero francés, y su madre, inglesa, bailaba en el Folies Bergère. Comenzó como actriz de teatro,  actividad que no abandonó, aunque al cine le dedicó la mayor parte de su vida y de su arte, ingresando a la Comedia Francesa, Comédie Française, a los veintitantos años.

Su primera película la rodó a los 21 años ( Dernier amour / Jean Stelli / Francia 1949 ). Y la popularidad le llegó temprano con Ascensor para el cadalso ( Ascenseur pour l’échafaud / Francia 1958 ), de Louis Malle. De voz grave y labios carnosos, Moreau deja un legado de personajes inolvidables, como el de la fría y calculadora protagonista de Ascensor para el cadalso. Aquel filme de 1958, con música de Miles Davis, en el que ayuda a su amante a asesinar a su marido supuso su gran despegue como actriz.

Su popularidad se confirmó con Los amantes ( Les amants / Francia 1958 ), del mismo año, 1958, y del mismo realizador. Era una versión moderna de Madame Bovary, donde interpretaba a una esposa aburrida de su vida conyugal que se escapaba con un extraño. En Los amantes encarnó a una mujer frustrada que deja a su marido por un estudiante al que había conocido la tarde de antes. La película contenía una escena que para el momento era terriblemente erótica, al extremo de que el gobierno francés casi la prohíbe. Jeanne ganó por ella un galardón, la Copa Volpi, a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia.

Malle había descubierto a Moreau en la versión teatral de Una gata sobre el tejado caliente de Tennessee Williams que dirigió Peter Brook. No en vano, esta grácil parisina era ya toda una estrella del teatro francés antes de que comenzara su carrera cinematográfica.

Dos años después, en 1960, obtenía en el Festival de Cine de Cannes, el premio a la mejor interpretación femenina por Moderato cantábile ( Francia – Italia 1960 ), dirigida por Peter Brook, con guión de Marguerite Duras, sobre su propia novela, en la que compartía elenco con Jean-Paul Belmondo. Ella es una mujer rica y aburrida, testigo de un asesinato, que se encuentra con otro testigo y se enamora de él.

Esos premios iban a ser los únicos dos de renombre internacional que cosecharía en su carrera. Algo extraño, si se tiene en cuenta las colaboraciones que realizó con directores de fama internacional.

Moreau necesitaba el cine tanto como el cine la necesitaba a ella.

“Todos los grandes realizadores con los que rodé no han muerto para mí, los tengo en mi corazón”, decía. Y si se recuerda con quiénes colaboró, porque en su caso el verbo trabajar no sería el más indicado, ya que Moreau se comprometía en cada guión mucho antes de comenzar a filmar, vaya que ha tenido un corazón inmenso.

Recordaba Jeanne Moreau lo infelices que fueron todos en el rodaje de La noche ( La notte / Michelangelo Antonioni / Italia – Francia 1961 ). «Descubrí con horror que Antonioni era incapaz de demostrar, y quizá de sentir, la menor emoción. En un inglés no me hubiera importado, pero en aquel italiano tan guapo, tan seductor… Fuimos todos muy desgraciados. La gente ni se dirigía la palabra en el estudio. Los únicos en hablarnos éramos Marcelo Mastroianni y yo».

Joseph Losey filmó a Moreau en Eva ( Francia – Italia 1962 ), su papel más arriesgado hasta entonces. En el filme, encarna a una calculadora mujer que atrapa y humilla a un novelista. “Vivo en las películas en las que actúo. Los papeles me poseen”, afirmó una vez la actriz. Moreau dio vida a mujeres seductoras, melancólicas, independientes, vividoras, frágiles, heridas o pérfidas, pero si una etiqueta la definía, esa era la de femme fatale.

Esta artista fue uno de los íconos femeninos de la década de 1960, llevando osadía y profundidad a una serie de otras maestras cinematográficas, incluyendo La bahía de los Ángeles ( La baie des anges / Jacques Demy / Francia 1963 ).

Jeanne Moreau fue estrella en una época del cine, y del cine francés, en particular, en la que los personajes femeninos no eran meros acompañantes de los masculinos. Al menos en las películas que elegía. En parte por la Nouvelle vague, en parte porque ella misma imponía su presencia, sus protagónicos exigían desde el patio de butacas, una demanda de atención que quizás era muy distinta a la de otras compatriotas, e igualmente estrellas. Pienso en la gelidez de Catherine Deneuve, 14 años más joven, sí, y que tan bien le sentaba en Repulsión ( Repulsion / GB 1965 ) de Roman Polanski, o en la exuberancia de Brigitte Bardot.

Tal vez por eso Orson Welles se sentía tan identificado y rodó con ella El proceso ( Le procès / Francia – RFA – Italia 1962 ) y Campanadas a la medianoche ( Flastaff / Suiza – Francia – España 1965) y salió a vociferarle al mundo que “Jeanne Moreau es la mejor intérprete del mundo”.

En La novia vestía de negro ( La mariée était en noir / Francois Truffaut / Francia – Italia 1968) mató fríamente a cinco hombres por venganza.

Luego de la Nueva Ola Francesa, la dirigieron el mencionado Welles, más Luis Buñuel,  en Diario de una recamarera ( Le journal d’une femme de chambre / Italia – Francia 1964 )donde desplegó todo su erotismo, Tony Richardson, Elia Kazan, Rainer Werner Fassbinder, Bertrand Blier, André Téchiné, Peter Handke, Theo Angelopoulos, Wim Wenders. Hasta aceptó un papelito en Nikita, la cara del peligro ( La Asesina / La femme Nikita / Francia – Italia 1990), de Luc Besson, y fue la narradora de El amante ( L’amant / Francia – GB – Vietnam 1992 )de Jean-Jacques Annaud, tanto en la versión en francés como en inglés.

A lo largo de su extensa carrera, Moreau participó en más de 100 películas, más de 40 trabajos para la televisión, grabó álbumes, recibió un Óscar honorario en 1998 y premios del teatro francés, fue distinguida como Comendadora de las Artes y las Letras, fue la primera mujer elegida para formar parte de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia. Y es la única actriz que presidió en dos oportunidades el jurado del Festival de Cannes.

En cuanto a su vida privada, en 1949 tuvo un hijo, Jerome, de su primer matrimonio, con el actor, guionista de Farenheit 451 ( Francois Truffaut / GB 1966 ), La noche americana ( La nuit américaine / Francois Truffaut / Francia – Italia 1973 ) y hasta Emmanuelle ( Just Jaeckin / Francia 1974 ) y director Jean-Louis Richard. “Tuve un hijo. No lo quería. Sé que eso escandaliza a muchas mujeres, pero no soy maternal”, dijo en su momento.

Moreau nunca se dejó llevar por los cauces establecidos, ni en lo profesional ni en lo personal.

En los años 70 estuvo brevemente casada con William Friedkin, director de Contacto en Francia (The French Connection / EUA 1971 ) y El exorcista ( The Exorcist / EUA 1973 ), y también tuvo una relación de cinco años con el diseñador de modas Pierre Cardin, que ambos describieron como “verdadero amor”, aunque nunca se casaron.

Pese a sus dos divorcios no dejó de buscar a lo largo de su vida un “amor profundo”.

Pero también tuvo numerosos amantes y sedujo a multitud de hombres. Pero según confesó en una ocasión, siempre se decantó por aquellos que tenían talento. Para ella, lo más importante en la vida era vivirla. Una vez alardeó en una entrevista que quería construir una casa y llenarla con sus hombres favoritos.

Inquieta, y luego de que su carrera cayera un tanto en La década de los ’70, Moreau entendió que ya no le estaban ofreciendo los papeles que más le gustaban, fuese o no por su edad, y no se quedó cruzada de brazos, ni sentada esperando reconocimientos y homenajes tardíos. Se decidió a dirigir: Lumière ( Francia – Italia 1976), La adolescente ( L’adolescente / Francia – RFA 1979 ) y el documental Lillian Gish ( GB 1973 ) y dirigió ópera.

En los 70 fue mucho al psiquiatra a hacer psicoterapia. «Era fascinante. Cuando tuve bastante de Freud, descubrí a Jung, al que prefería» declaró enfática.

En aquellos años los directores no sabían qué hacer con ella. Era un tiempo en el que su carrera,  ella decía no tener una carrera sino una vida, como todo el mundo, no tenía un asidero. «Cumplí 40, 45 y empecé a tener ofertas para interpretar a mujeres frustradas o celosas de sus hijas, o alcohólicas, o deprimidas. Y dije: ‘No, no voy a hacer eso. No voy a proyectar a las mujeres esa imagen de ellas mismas porque vivamos en un mundo de hombres’». Había rechazado el papel de la señora Robinson en El graduado ( The Graduate / Mike Nichols / EUA 1967 ) que recayó en Anne Bancroft y el de la enfermera Ratched en Atrapado sin salida ( One Flew Over the Cuckoo’s Nest / Milos Froman / EUA 1975 ) prsonaje interpretado por Louise Fletcher, por el que ganó el Oscar a Mejor Actríz. 

El director de cine español Pedro Almodovar la recuerda así “En una interesante y divertida entrevista de Marguerite Duras, a propósito de la génesis de Nathalie Granger ( Francia 1972 ), la directora explica que eligió a Jeanne porque era la mujer que mejor recogía las migas de la mesa después de una comida (si vuelven a ver la película, fíjense en la escena junto a Lucía Bosé). Es una declaración bastante cómica, pero para mí fue muy reveladora. Duras quería decir que Jeanne estaba también dotada para llevar a cabo las acciones más simples con absoluta naturalidad y gracia”.

Su larga trayectoria cinematográfica, con siete décadas en activo, trabajo hasta los 87 años, fue  galardonada entre otros con premios honoríficos en los festivales de Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián, da buena cuenta de su talento, pero también de su independencia. “Vivo a mi manera”, decía.

«Para mí el cine nunca ha sido una industria», dijo en una ocasión. «No me importa mi valor» en la taquilla, explicó tras repasar su carrera repleta de películas de autor, alejadas en parte del circuito comercial.

Una vez, Jeanne Moreau tuvo miedo a morir. Se lo contó al aristócrata, actor y escritor español José Luis de Vilallonga. «Más que de morir, de dejar de ser. Entonces telefoneé a México, donde vivía don Luis Buñuel. Pero todo acabó por arreglarse. ¡Imagínate al pobre don Luis con mi cadáver francés entre los brazos!». Buñuel le había contado de ella que siempre buscaba algo que nunca encontraría. «No creo que haya sido nunca feliz. Y es precisamente esa infelicidad endémica lo que cuantifica sus cualidades interiores. Si algún día la Moreau llegar a ser feliz, dejaría de ser lo que es, un ser frágil como una mariposa y dura como una fiera hambrienta».

Ella misma diría años después que la gente está preocupada por la muerte pero que morir es una aventura, igual que nacer. «Estás sola y nadie puede compartir eso contigo». Sola estaba cuando la encontraron muerta en su casa parisina. Morir sola en el departamento del barrio de Faubourg St Honoré es tan elegante como inteligente.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Muere Debbie Reynolds famosa por Cantando bajo la lluvia y por la traición amorosa de su entonces esposo Eddie Fisher con Elizabeth Taylor


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Mi esposo cogió el teléfono y le dije “sé que estás en la cama con Liz Taylor”. Debbie Reynolds, el dolor de perder a su marido y reinventarse toda su vida

Mi esposo cogió el teléfono y le dije  “sé que estás en la cama con Liz Taylor”. Debbie Reynolds, el dolor de perder a su marido y reinventarse toda su vida.

Poco después Elizabeth Taylor desecha a Eddie Fisher al conocer y enamorarse de Richard Burton en el rodaje de Cleopatra y causar un escándalo internacional  

Debbie Reynolds fallece de un derrame cerebral y se desvela una de las historias más escandalosas de Hollywood

Carrie Fisher murió de un ataque al corazón, su madre, Debbie Reynolds murió de un corazón roto.

«Cada momento se suma a una vida … Mi vida es de oro» aseguraba Debbie Reynolds

Eddie Fisher acabó sumido en la depresión y el acoholismo. Nunca recuperó su exitosa carrera de cantante

Historias de la Realeza de Hollywood

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Muere Debbie Reynolds famosa por Cantando bajo la lluvia y por la traición amorosa de su entonces esposo Eddie Fisher con Elizabeth Taylor

AL FINAL DE ESTE REPORTAJE LES DEJAMOS UN VIDEO DE LA ENTREVISTA A DEBBIE REYNOLDS Y A CARRIE FISHER EN EL PROGRAMA DE OPRAH WINFREY, UN VIDEO HOMENAJE A DEBBIE Y UNA MUY COMPLETA GALERIA DE FOTOS

La protagonista de Cantando Bajo la lluvia y otras 45 películas, siempre brilló con luz propia. Una de sus primeras cintas fue el musical Tres palabritas   (Three Little Words / Dir. Richard Thorpe / EUA 1950 ) con el que consiguió una nominación al Globo de Oro como “la nueva estrella del año”. Su verdadera estrella llegaría tan solo un año más tarde cuando interpreta al lado de Gene Kelly y Donald O’Connor el clásico del cine que es Cantando bajo la lluvia (Dires. Stanley Donen y Gene Kelly / EUA 1952). Reynolds tan solo tenía 19 años cuando interpretó el papel de Kathy Selden en esa visión musical de Hollywood en el momento en el que las estrellas del cine mudo trataban de adaptarse al sonoro. Su talento como actriz y cantante, a la vez que bailarina, en esta comedia musical a las órdenes de Donen y Kelly, hicieron que Reynolds se convirtiera en una leyenda viva.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Cantando bajo la lluvia (Dires. Stanley Donen y Gene Kelly / EUA 1952)

Ahora que Debbie Reynolds murió un día después que su hija Carrie Fisher, revelamos / recordamos uno de los episodios más dolorosos de su vida y uno de los más escandalosos de la historia de Hollywood y del que corrieron ríos de tinta.  

Rubia, de ojos azules, rostro dulce y muy expresivo, Reynolds se estrenó en el cine de la mano del estudio Warner Bros. con la cinta The Daughter of Rosie O’Grady ( Dir. David Buttler / EUA 1950), aunque fue su futura asociación con Metro-Goldwyn Mayer (MGM) la que le haría un lugar en el estrellato de Hollywood.

Más allá de las 45 importantes e imperdibles películas en las que participó y una nominación al Oscar por La Insumergible Molly Brown (The Unsinkable Molly Brown / Dir. Charles Walters / EUA 1964) y las decenas de premios que recibió, el escándalo y su lucha por sobrevivir como actriz,  madre y empresaria, marcaron su paso por Hollywwod.

Debbie Reynolds tuvo que recuperse especialmente del divorcio de su primer marido y padre de Carrie y de Todd, Eddie Fisher. El matrimonio se separó en 1959 cuando Reynolds descubrió que el cantante mantenía un affaire con la mejor amiga de la actriz, otra leyenda de Hollywood, Elizabeth Taylor. La ironía del destino hizo que Elizabeth Taylor y Debbie Reynolds murieran en el mismo centro médico en Los Ángeles, el Cedros del Sinaí.

Cuando  la famosa actriz cantante Debie Reynolds se casó con el crooner Eddie Fisher, que entonces rivalizaba con Frank Sinatra en popularidad, fue la boda del año del show business.  Eddie Fisher entonces era un cotizado cantante de voz melodiosa. En los años 50 se había convertido en un ídolo juvenil y vendía millones de discos.

En este enlace toda la información sobre la muerte de Carrie Fisher: La Fuerza está de luto. A los 60 años muere Carrie Fisher, la Princesa Leia Organa

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Debbie Reynolds, rubia, de ojos azules, rostro dulce y muy expresivo

No hay nadie en Hollywood que no recuerde los hechos.

En 1955, Reynolds, una de las grandes estrellas de los por entonces popularísimos musicales cinematográficos, se casó con el cantante Eddie Fisher. Las revistas del corazón caracterizaron a la pareja como «absolutamente perfecta».

Él la presentaba con orgullo en el escenario como «mi princesa». Ella lo miraba con adoración y lo llamaba «mi guapo príncipe». Era la materia de un romance de cuento de hadas.

En 1956 Fisher coprotagonizó junto a su entonces esposa, Debbie Reynolds, la comedia musical Bundle of Joy, pero dos años más tarde, el sueño se destruyó.

Cuenta la historia que un día, solitaria en casa, mientras Eddie estaba de viaje, a Debbie se le ocurrió llamar a su mejor amiga Elizabeth Taylor a su hotel solo para charlar. Para su gran conmoción, Eddie Fisher, su marido, fue el que contestó.

«De repente, un montón de cosas cobraron sentido», recuerda Reynolds. «Podía oír la voz de Elizabeth Taylor preguntándole a Eddie quién estaba llamando. Obviamente estaban en la cama juntos. Le grité: «Pásale el teléfono a tu amante, cariño. Déjeme hablar con Elizabeth».

Fisher soltó el auricular abruptamente y se precipitó a su casa para una confrontación con su esposa cara a cara. Lo siento, le dijo a Debbie, Elizabeth y yo estamos enamorados y quiero el  divorcio. Debbie respondió: «Si te casas con ella, te echará en menos de 18 meses” y Elizabeth efectivamente se deshizo de él, después de cinco años de matrimonio, tal como le había advertido cuando conoció a Richard Burton en el rodaje de Cleopatra, contó Debbie.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La profecía de Debbie se cumple con crueldad

La profecía de Debbie se cumple con crueldad.

Richard Burton y Elizabeth Taylor comenzaron su romance en Roma en 1962 durante el rodaje de Cleopatra ( Dir. Joseph L. Mankiewicz / EUA-Suiza- GB 1963). El romance de Taylor-Burton, estalló durante la filmación. Ambos estaban casados, pero todas las evidencias disponibles sugieren que no se esforzaban nada para ocultar su atracción mutua ante nadie. Las crónicas cuentan que al principio se rechazaban y que aunque los dos eran ingleses no se conocían antes del rodaje. Después Burton bromeaba todo el tiempo con Liz. Poco después, en los descansos del caótico rodaje de la épica filmación, se escapaban a un lugar secreto a vivir su affaire.

Como los dos estaban casados cuando se conocieron, hasta el Vaticano condenó públicamente su relación describiéndoles como unos «vagabundos eróticos» e incluso el Congreso de Estados Unidos planteó la posibilidad de prohibirles la entrada al país, ambos amantes eran británicos, como habían vetado a la sueca Ingrid Bergman tras su aventura adúltera con el director Roberto Rossellini.

Después hubo dos divorcios y una boda en Montreal, Canadá, convivencia, desencanto, broncas monumentales, borracheras espantosas y otro divorcio.  La cinta más aclamada de ambos, y la más vitoreada, ¿Quién le teme a Virgina Woolf? ( Who’s Afraid of Virginia Woolf? / Dir. Mike Nichols / EUA 1966 ), en la que el director Nichols adaptó  la obra de teatro de Edward Albee representa cruelmente la dicotomía esquizofrénica entre la agresividad y el cariño de la relación amor / odio entre Taylor y Burton. En esa cinta quedó perfectamente plasmada en el celuloide la destructiva esencia de su relación. Desde sus inicios, comentan los que convivieron con ellos, que lo que los unió, aparte de la pasión,  fue su alcoholismo.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
No se esforzaban nada para ocultar su atracción mutua ante nadie

Eddie Fisher estuvo casado, legalmente cinco años con Elizabeth Taylor. Contrajeron nupcias el 12 de mayo de 1959 y se divorciaron el 6 de junio de 1964. Juntos, la relación fue muy fugáz.

Eddie Fisher se negaba a aceptar la realidad. Fueron necesarios un artículo de Louella Parsons, una de las dos grandes figuras de la prensa rosa de Hollywood, y titulares como el de Los Ángeles Examiner («Se rompe el matrimonio de Liz y Eddie por una discusión sobre un actor») para obligarlo a divorciarse, aunque a esas alturas ya debía de saber que su matrimonio había terminado.

«Lo supe antes que ella, confesó Eddie más tarde. Elizabeth tenía una necesidad desesperada de emociones, y nuestra relación se había aposentado en lo matrimonial. A ella no le bastaba la comodidad. Era adicta al dramatismo, a las peleas y las reconciliaciones, a echar puertas abajo. La resultaba imposible renunciar a lo que había encontrado en Burton»

Aun así, Fisher y Taylor siguieron desmintiendo los rumores (“LIZ Y EDDY NIEGAN SU RUPTURA”). Él se fue a Nueva York, destrozado y humillado, y fue a parar a manos del doctor Jacobson, que lo mantuvo bien provisto de un fármaco. Intentado calmar el torbellino de rumores, aceptó aparecer como invitado sorpresa del famoso concurso What’s My Line?, en apariencia para anunciar la nueva línea de productos de belleza Cleopatra que comercializaba el estudio, pero no sirvió de nada. Dorothy Kilgallen, periodista de la prensa rosa habitual en el jurado del concurso, ya había escrito uno de los titulares condenatorios. Para mayor humillación, Fisher acabó prediciendo que “Elizabeth Taylor Fisher” ganaría un Oscar por su papel en Cleopatra. “Estaba perdido, escribió más tarde, destrozado por la traición de Elizabeth. Acabó en una pequeña clínica particular de Nueva York por sobredosis de vodka y anfetaminas. La fábrica de rumores se desbordó hasta el punto de que se anunció que había ingresado en un psiquiátrico, así que al recibir el alta Fisher dio una rueda de prensa para demostrar que no lo habían recluido en una celda acolchada.

Fortalecido por una inyección de metanfetaminas, entró tranquilamente en el Salón Zafiro del hotel Pierre de la Quinta Avenida, tan llena de periodistas que no cabía ni una aguja. La rueda de prensa era su último recurso para convencer a la opinión pública de que su matrimonio seguía intacto. Hasta había pedido a Elizabeth  hablase con los reporteros por teléfono, creyendo que ella aún quería desmentir los rumores de ruptura. Pero no fue así.

Llamaron a Fisher al despacho del director del hotel, donde, mientras los periodistas oían la conversación, Elizabeth le anunció que ya no participaría más en la ficción de su matrimonio. Se había acabado. En vez de una reconciliación, lo que consiguió Fisher fue un titular: «Eddie Fisher abandonado».

En el fondo siempre había sabido que Burton tenía lo que Elizabeth quería: «Aquella voz maravillosa, su conocimiento de la interpretación y su capacidad de enseñarla. Además, me parecía que Elizabeth confundía las debilidades de Burton, su alcoholismo, su amargura y una rabia que desembocaba en la violencia, con independencia y seguridad en sí mismo. Lo consideraba un héroe». De pura desesperación, Fisher llegó a comprarse una pistola con la excusa de proteger a su familia, ya que recibían un aluvión de cartas amenazadoras. Años más tarde Elizabeth reveló ciertos hechos que había omitido en su autobiografía porque le habían parecido demasiado dolorosos. Uno de ellos era que una noche se despertó en la villa y vio que Eddie le apuntaba a la cabeza. «Tranquila, Elizabeth, no voy a matarte, le oyó decir. Eres demasiado guapa.» Fue entonces cuando Elizabeth huyó. Cogió a sus hijos, los llevó a casa de Dick Hanley y no volvió a la villa.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
La relación de Fisher con Taylor, viuda de Todd, y su posterior matrimonio, supuso un escándalo en el mundo del espectáculo

Antes en 1959 Eddie cuando Fisher abandonó a Reynolds para casarse con una no menos famosa amiga del matrimonio… Elizabeth Taylor, dando lugar así a una historia real de ribetes novelescos en la que la bella Liz ocupaba el papel de villana mientras la despechada Debbie, que en sus filmes siempre lucía un aire inocente y candoroso, lograba entre los fanáticos del cine la cima de su popularidad.

 El mejor amigo de Eddie Fisher era Mike Todd, productor de La vuelta al mundo en 80 días ( Around the World in Eighty Days / Dir. Michael Anderson / EUA 1956 ) fallecido en un accidente aéreo en 1958 cuando era el flamante esposo de la Taylor. La relación de Fisher con Taylor, viuda de Todd, y su posterior matrimonio, supuso un escándalo en el mundo del espectáculo, y el cantante y Reynolds se divorciaron en un proceso que le trajo tan desfavorable publicidad a Eddie Fisher, que la NBC canceló su serie televisiva en marzo de 1959.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Para esta boda la actriz se convirtió al judaísmo, la creencia de Fisher

La relación entre Fisher y Taylor fue inicialmente amistosa, pero Fisher se prendó de ella y decidió abandonar a su mujer. La nueva pareja contrajo matrimonio en medio de uno de los escándalos más sonados de la época. Para esta boda la actriz se convirtió al judaísmo, la creencia de Fisher. Liz Taylor fue tachada de roba-maridos, si bien ya en su madurez, ella y Debbie Reynolds se reconciliaron.

La viudez de Elizabeth Taylor solo duró seis meses.

«Ella me explicó por qué quiso a Eddie, cuenta Debbie Reynolds. Fue sólo porque su anterior esposo, el productor Mike Todd, había muerto y Eddie era su mejor amigo. Liz pensó que debían estar juntos simplemente para hablar todo el tiempo de Todd.» Reynolds sonríe cuando comenta que la propia Taylor admitió ante ella que en aquellos tiempos «si Elizabeth quería a un hombre lo conseguía, cayera quien cayese».

En el año 2010, poco después de la muerte de Eddie Fisher, Debbie Reynolds realizaba una gira por la Gran Bretaña con su espectáculo de una sola mujer, que se estrenó en el West End de Londres, entonces contó todo sobre el escándalo y recordó su matrimonio con Eddie Fisher sin amargura.

«Elizabeth había enviudado recientemente cuando su esposo Mike Todd murío en un accidente de avión. Todos éramos buenos amigos. «Eddie había sido el padrino en la boda con Mike y Liz y yo fui su dama de honor. Nos apreciábamos todos y nunca sospeché que Elizabeth Taylor iba a atrapara a mi marido en sus redes”.

La amistad era tan intensa, que el segundo hijo del matrimonio Fisher – Reynolds, lleva por nombre Todd en honor del fallecido productor.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
«Eddie había sido el padrino en la boda con Mike y Liz y yo fui su dama de honor

“Puede que no estuviera tan sorprendida si hubiera alguien más. Pero la forma en que todo sucedió fue bastante escandalosa ya que no tuvieron el más mínimo cuidado para evitar herirme. Eso me queda claro cuando recuerdo él episodio. ¿Quién pasaría por la mente de Elizabeth? Ninguna mujer era  tan hermosa como ella. Incluso Eddie trataba de actuar como Mike Todd, fumando puros”, reveló Debbie Reynolds.

“Fui la última en enterarme del asunto. Había pistas del amorío en los periódicos y me había dado cuenta de que cuando me presentaba en funciones de cine o fiestas por mi cuenta, mis amigos  susurraban. Aunque no quería descubrir la verdad, tuve que enfrentarme a ella. Aún así, fue un gran shock descubrirlos  juntos. Me dejó destrozada”, confesó Debbie Reynolds.

El impacto de descubrir la infidelidad, dijo ella, fue el día en que perdió su inocencia y agrega “Yo era virgen cuando me casé con Eddie, pero Elizabeth se había casado tres veces. Estaba devastada porque tenía dos hijos. Yo era muy religiosa, así que no creía en el divorcio, pero ambos me culpaban de que los mantenía separados del amor verdadero. Por lo tanto, finalmente dejé que Eddie se saliera con la suya. Le dije que se fuera”.

Durante siete años, las dos mujeres evitaron todo el contacto, hasta que Debbie abordó el trasatlántico Queen Elizabeth con su segundo marido, Harry Karl, un fabricante de calzado millonario y descubrió que la señorita Taylor estaba en el barco.

Debbie Reynolds recuerda: «Liz estaba con Richard Burton y toda su familia, todos los niños y las niñeras. Le envié una pequeña nota, diciendo: «Vamos a cenar juntos, es una tontería continuar con esta pelea ahora que nos hemos vuelto a casar y todo es ridículo, ¿no?.  Resultó que ella me había enviado una nota al mismo tiempo, así que los mensajes se entrecruzaron. Cenamos esa noche en el comedor principal. Las cabezas de todos se volvían hacia nosotros. Las cámaras estaban por todas partes. La gente se escondía detrás de las plantas para tomarnos fotografías”.

Hasta el día de su muerte, el 23 de marzo del 2011, Debbie Reynolds permaneció en contacto con Elizabeth Taylor. El pasado estaba olvidado y perdonado.

Eddie Fisher murió a los 82 años en septiembre del 2010 en Berkeley California no sin antes casarse otras tres veces. Además de Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor, en los años 60 contrajo matrimonio con la emergente estrella de Hollywood Connie Stevens, después se casaría con Terry Richard y Betty Lin. De sus matrimonios con Debbie Reynolds y Connie Stevens nacieron sus hijos Todd, Joely, Tricia y Carrie Fisher, la popular princesa Leia de La Guerra de las Galaxias.

Después del divorcio con Eddie Fisher y el escándalo, la vida también continuó para Debbie Reynolds quien se casó en otras dos ocasiones.

Reynolds estuvo casada con el popular cantante Eddie Fisher desde 1955 y se divorció en 1959. Fisher la abandonó para casarse con la actriz Elizabeth Taylor, lo que causó uno de los mayores escándalos de la época. De este matrimonio nacieron dos hijos: la actriz y guionista Carrie Fisher, conocida por su papel de Princesa Leia en la saga de La guerra de las galaxias,  nacida en 1956, y Todd Fisher (1958). Posteriormente, Reynolds se casó con Harry Karl, un magnate del mundo del calzado, en 1960, aunque se separaron en 1973. Este matrimonio también resultó ser desastroso, debido a los problemas con el juego de Karl. Finalmente, Reynolds se casó con Richard Hamlett en 1984. Este matrimonio también terminó en divorcio en 1994.

En el Festival de Cine de Cannes se estrenó el documental Bright Lights ( Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds / Dires. Alexis Bloom y Fisher Stevens / EUA 2016 ), algo así como Luces Brilantes,  en el que Debbie Reynolds trabajó junto a su hija Carrie Fisher mostrando la relación que las unió, y las desunió, durante años y el legado que ambas dejaron en la industria cinematográfica.

Los 20 minutos finales son bastante dramáticos, ya que se evidencia que la salud de Debbie Reynolds se ha deteriorado y vemos a Carrie Fisher luchando con el hecho de que su madre, que siempre le había parecido tan llena de vida, está envejeciendo.

Bright Lights es un documental brillante en su enfoque y absolutamente notable en su contenido. Bright Lights es un documento frecuentemente hilarante y sutilmente demoledor que pinta un retrato eficaz de Debbie Reynolds y Carrie Fisher.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Muere el reconocido y combativo Andrzej Wajda, que con su cine denunció férreamente los errores socialistas en Polonia


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Muere el reconocido y combativo Andrzej Wajda, que con su cine denunció férreamente los errores socialistas en Polonia

Andrzej Wajda se convirtió en una figura de referencia del cine polaco desde la década de 1950.

Su extensa obra cinematográfica,  incluye cerca de medio centenar de películas y  destaca por explorar la turbulenta historia política de Polonia.

Con su muerte Polonia no solo perdió a uno de sus cineastas más importantes, sino a un artista comprometido con la libertad política, que incluso llegó a ser senador al caer el régimen comunista, y que nunca dejó de señalar sus errores a sus compatriotas.

Wajda tuvo como misión política y cinematográfica “contar historias que la censura aprobara y no descubriera lo que realmente queríamos contar”, durante los años del régimen comunista.

El reconocido director de cine polaco Andrzej Wajda falleció en Varsovia a los 90 años de edad, como consecuencia de una insuficiencia pulmonar.

Un amigo de la familia, bajo anonimato, confirmó el deceso. La muerte de Wajda, deja tras de si una larga serie de celebradas películas inspiradas en la turbulenta historia de su país en los 70 y 80, fue anunciada por el diario Gazeta Wyborcza.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Su muerte fue anunciada por el diario Gazeta Wyborcza y la cadena noticiosa TVN24

Wajda nació en 1926 en el pueblo de Suwalki, ubicada al noreste de Polonia

Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia polaca ante los nazis y, tras el conflicto, estudió pintura antes de ingresar a la Escuela de Cine de Lodz.

En relación con los retos del trabajo del cineasta, Wajda dijo una vez que Dios le dio a los directores dos ojos para que con uno miren a través de la cámara y con el otro observen atentamente todo lo que ocurre a su alrededor. «Es una destreza que debes desarrollar y mejorar de forma incesante hasta que dejes de hacer películas», aseguró.

Wajda, cuyas películas fueron nominadas infructuosamente a los premios Oscar en tres ocasiones en la categoría de mejor filme extranjero, recibió un Oscar honorífico en el año 2000 como reconocimiento a su contribución al cine mundial.

En 1998, Wajda también recibió un León de Oro del Festival de Cine de Venecia en reconocimiento al conjunto de su obra.

También fue honrado con el Oso de Plata honorífico en 1996, en el Festival de Cine de Berlín, también conocida como la Berlinale, e ingresó en la Academia de Bellas Artes de Francia en 1997.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Recibió un Oscar honorífico en el año 2000 como reconocimiento a su contribución al cine mundial

Su carrera había comenzado mucho antes.

En la década de 1950, Wajda obtuvo gran reconocimiento con una trilogía sobre la Segunda  Guerra Mundial y, desde entonces, se le consideró como una figura de referencia de la llamada «escuela de cine polaco».

Wajda dirigió teatro por primera vez en 1959 y desde entonces trabajó en Polonia, la Unión Soviética, Suiza, Estados Unidos, incluso España. Su película El hombre de mármol ( Czlowiek z marmuru / Polonia 1976), obtuvo el Premio de la Crítica Internacional de Cannes en 1978, lo que supuso su consagración cinematográfica.

Su filmografía continua con títulos como La patrulla de la muerte  ( Generación / Canal / Polonia  1957) y Cenizas y Diamantes (  Popiól i diament / Polonia 1958 ) que junto a Generación intentan retratar su juventud marcada por la guerra. También es importante mencionar Lotna ( Polonia /  1959) y Los brujos inocentes  ( Niewinni czarodzieje / Polonia 1960 )

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Cenizas y Diamantes ( Popiól i diament / Polonia 1958 )

En 1973 fue galardonado en el Festival de Cine de San Sebastián y tres años después en el Festival de Valladolid. En 1990 presentó en el Festival de Cine de Barcelona su película Korczak (  Polonia / Alemania / Gran Breteña 1990 ) una producción sobre un médico que trabajó en un orfanato del gueto de Varsovia.

Entre sus obras más aclamadas se encuentra El Hombre de Hierro,  ( Czlowiek z zelaza / Polonia 1981 ) sobre el surgimiento del sindicato Solidaridad en Polonia y con la que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 1981, y Katyn ( Polonia / 2007 ), sobre una masacre de oficiales del Ejército polaco ocurrida en la década de 1940 y entre cuyas víctimas estuvo su padre.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Entre sus obras más aclamadas se encuentra El Hombre de Hierro

Ambas estuvieron nominadas a los premios Oscar como mejor película extranjera, al igual que La tierra prometida ( Ziemia obiecana / Polonia 1975 ) . Su última cinta fue Afterimage (Powidoki / Polonia 2016 ) que fue recientemente seleccionada como la candidata polaca a la próxima edición de los premios Oscar y que trata sobre Wladyslaw Strzeminski, pintor y teórico del constructivismo, que se presentó el pasado mes de septiembre en el Festival de Toronto y que aún no ha llegado a las pantallas.

En el mundo occidental, tuvieron una considerable repercusión su cinta Las señoritas de Wilko ( Panny z Wilka / Francia – Polonia 1979 ) una cinta intimista, sensible que nos remite a los años 20 cuando Wiktor Ruben, un veterano de la Primera Guerra Mundial, regresa al pueblo de sus vacaciones infantiles. Allí, en casa de sus tíos se reencontrará con una familia formada casi únicamente por mujeres: todas le amaron, pero él sólo amó a una, que falleció durante la guerra. Todas se sienten desilusionadas con sus vidas y con sus maridos, y la llegada de Wiktor las obligará a enfrentarse con su pasado.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Las señoritas de Wilko ( Panny z Wilka ), una cinta intimista

Wajda se autoexilió durante dos años (1982-1983) a Europa occidental, donde trabajó en obras teatrales. Del Hamlet, de Shakespeare realizó cuatro versiones, con la cuarta la estrenó en el Festival de Teatro de Madrid de 1990. En 1989 se apartó del cine para dedicarse a la política. Fue elegido senador de «Solidaridad» por su región natal en las primeras elecciones democráticas de Polonia tras la caída del comunismo.

De esa época es importante mencionar la importancia, y la repercusión mundial que tuvo su película Danton ( Francia – Polonia 1983 ), protagonizada por Gérard Depardieu, quien da vida al revolucionario francés.  La película se sitúa en septiembre de 1793, el Comité de Salud Pública, instigado por Robespierre, instaura el «Terror». El hambre reaparece y con ella la revuelta: las cabezas ruedan. Danton regresa a París para oponerse a Robespierre: es el choque entre dos políticos con posturas irreconciliables, entre dos fuertes personalidades. La película narra los últimos días de Georges-Jacques Danton: su proceso y su ejecución en la guillotina, junto a sus amigos, por orden del autoritario y dogmático Robespierre.

Andrzej Wajda se casó tres veces. La segunda con la popular actriz Beata Tyszkiewicz con la que tuvo una hija, y desde 1975 estaba casado con la actriz y diseñadora de vestuario Krystyna Zachwatowicz.

https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Danton protagonizada por Gérard Depardieu, quien da vida al revolucionario francés
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Andrzej Wajda y su esposa Krystyna Zachwatowicz, acompañados de Lech Walesa, líder histórico de Solidaridad y señora.

El 36 Foro de la Cineteca Nacional de México apuesta por ser arriesgado y radical


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
El 36 Foro de la Cineteca Nacional de México será arriesgado y radical
La selección de filmes se hizo bajo el criterio de dificultad en relación a que este tipo de largometrajes difícilmente serán presentados en carteleras comerciales.
La seminal película Te prometo anarquía de hechura nacional y dirigida por Julio Hernández Cordón, abrirá el 36 Foro Internacional de la Cineteca, que dará inicio el próximo 15 de julio.
Integrada por 14 producciones, la edición del Foro estará representada por diferentes cinematografías de Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Grecia, Lituania, Reino Unido, Filipinas, Tailandia, Yemen y Australia.
Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional enfatizó que la programación “se elaboró con la idea de presentar trabajos que contengan narrativas diferentes, más arriesgadas y que difícilmente llegarían a la cartelera comercial”.
México, también se presenta con Epitafio, codirigida por Rubén Ímaz y Yulene Olaizola, cuya inspiración reside en una anécdota de la historia nacional, relacionada con Diego de Ordaz, explorador y aventurero de la Colonia.
Durante la conferencia de prensa donde se dieron detalles del Foro, el director de programación del recinto Nelson Carro, compartió la apreciación de Pelayo y precisó: “El Foro mostrará películas con temáticas diversas y lenguaje radical, cinematografías poco usuales”.
Agregó que al preparar la programación, no se pensó “en si tienen alguna cosa en particular; más que unidad buscamos diversidad de miradas y geografías. Nos dimos cuenta de que algunos cineastas tienen las mismas preocupaciones. Hay algunas que convergen y tocan temáticas parecidas”.
Estas son las 14 películas que componen el 36 Foro Internacional de la Cineteca Nacional a su consideración:
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Cementerio de esplendor
 Cementerio de esplendor
( Rak ti Khon Kaen, Tailandia-Reino Unido-Francia-Alemania-Malasia, 2015, 122 mins.)
Dir. Apichatpong Weerasethakul
Jen se ofrece como voluntaria en un improvisado hospital instalado dentro de una escuela abandonada, a donde llegan varios soldados con un misterioso trastorno de sueño. Ahí conoce al joven Itt, cuyo diario íntimo podría tener una conexión entre el enigmático síndrome de la milicia y el sitio mítico donde se ubica el nosocomio. El más reciente largometraje de Apichatpong Weerasethakul plasma un sugerente mundo onírico donde las alucinaciones y sueños integran un entorno efímero muy parecido a una sesión hipnótica; allí, la protagonista navega frente a una elegía política sobre el golpe de estado suscitado en Tailandia en 2014. La anterior película de este director, Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas ganó la Palma de Oro del festival de Cine de Cannes en el 2010.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
El cuarto prohibido
 El cuarto prohibido
( The Forbidden Room, Canadá, 2015, 130 mins.)
Dires. Guy Maddin y Evan Johnson
A la manera de una matryoshka rusa El cuarto prohibido cuenta historias dentro de otras historias. Una tripulación de un submarino dañado debe comer barritas de cereal para duplicar la cantidad de oxígeno; un grupo de leñadores aprendices rescatan a mujeres secuestradas por bandidos; un psiquiatra mujeriego viaja en un tren a cargo de un hombre loco. Realizada de forma poco ortodoxa y con una estructura circular, esta película nos conduce a través de un viaje alucinante en donde cada elemento sirve para aumentar una experiencia caleidoscópica y delirante.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
En Jackson Heights
 En Jackson Heights
( In Jackson Heights / Estados Unidos, 2015, 190 mins.)
Dir. Frederick Wiseman
El legendario documentalista Frederick Wiseman explora una de las comunidades más diversas de los Estados Unidos: Jackson Heights. Ubicado en Queens, Nueva York, en este barrio se hablan 167 idiomas y es hogar de inmigrantes provenientes de México, Sudamérica y países asiáticos como Pakistán, Afganistán, India y China. Wiseman retrata la vida cotidiana de los vecinos, capturando sus prácticas religiosas, políticas, sociales y culturales, así como sus negocios y puntos de reunión. Este documental se adentra en un conflicto latente entre sus habitantes: preservar las tradiciones de sus países de origen o adaptarse al estilo de vida y los valores de Estados Unidos.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Epitafio
 Epitafio
(México, 2015, 82 mins.)
Dires. Yulene Olaizola y Rubén Imaz
En 1519, antes de llegar a la capital azteca México-Tenochtitlán, tres conquistadores españoles marchan hacia la cima del volcán Popocatépetl. Durante el ascenso enfrentarán la fuerza de la naturaleza y el temor a lo desconocido, pero su misión es de gran importancia para los intereses de Hernán Cortés. Codirigida por Yulene Olaizola y Rubén Imaz, Epitafio está sustentada en textos del siglo XVI como La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y Las Cartas de relación escritas por Hernán Cortés. Desprendiéndose del estigma que rodea la figura de los conquistadores, Epitafio explora, a través de una épica histórica, la naturaleza como metáfora fantasmal, un deseo demente de gloria y el desgaste psicológico de sus personajes.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Ixcanul
 Ixcanul
(Guatemala-Francia, 2015, 100 mins.)
Dir. Jayro Bustamante
María es una tímida chica maya kakchikel con un futuro matrimonio arreglado por sus padres. Vive en la ladera de un volcán activo y detrás de éste están sus sueños por conocer la ciudad, la luz eléctrica y el agua potable. Un día su realidad cambia después de un festejo y los deseos de llegar a la ciudad de sus fantasías tomarán un rumbo muy diferente. Basado en experiencias reales de mujeres de la región kakchikel de Guatemala, el primer largometraje del director Jayro Bustamante, quien creció en la zona en la que fue filmada la película, aborda el universo social de los grupos mayas  a partir de un tratamiento íntimo y realista. Ixcanul retrata las condiciones de las mujeres mayas.  Jayro Bustamante ganó el premio Alfred Bauer en el Festival Internacional de Cine de Berlin en el 2015.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Life de Anton Corbijn
 Life
(Canadá-Reino Unido-Estados Unidos-Alemania-Australia, 2015, 110 mins.)
Dir. Anton Corbijn
Hollywood, 1955. Durante una fiesta en casa del cineasta Nicholas Ray, el fotógrafo Dennis Stock conoce al icónico actor James Dean. Juntos emprenden una odisea existencial desde un rancho de Indiana hasta las bohemias calles de Nueva York y que culminaría con el reportaje gráfico publicado en la revista Life, donde el intérprete es retratado en una faceta íntima bajo el imaginario cinematográfico que lo encumbró como mito. Un entorno influenciado por la generación beat es el escenario donde el director y fotógrafo Anton Corbijn refleja el pulso de la nueva generación derivada de la posguerra, cuyas inquietudes se verían reflejadas en James Dean, el «rebelde sin causa» por concesión.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Maldito cielo
 Maldito cielo
( Stinking Heaven, Estados Unidos, 2015, 70 mins.)
Dir. Nathan Silver
Jim y Lucy son un matrimonio a cargo de una comuna para ex adictos en el New Jersey suburbano de la década de los 90. La armonía del lugar será pervertida cuando Ann, una adicta y ex amante de uno de los integrantes, irrumpe en el hogar, desatando tras de sí un imparable torbellino de paranoia, drogas y muerte. En el quinto largometraje de Nathan Silver, el cineasta independiente continúa su exploración sobre grupos de gente buscando un lugar con el que se sientan identificados. Realizada en formato betacam con una cámara de la época, sin guión y dando rienda suelta a la improvisación del reparto, la película sobrevuela el caos del grupo mientras equilibra hábilmente un tono de comedia con un sincero humanismo.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Mar de Dominga Sotomayor
Mar
(Argentina, 2014, 60 mins.)
Dira. Dominga Sotomayor
Martín y su novia Eli están de vacaciones en Villa Gesell. El sol es abrasador. Leen el horóscopo, toman mate, tocan la guitarra y se relajan en el mar y en la alberca del hotel. Las conversaciones en la playa y en la cena giran en torno a la vida y su devenir. Las noches se ven interrumpidas por perros ladrando en la calle y las agudas alarmas de los autos. La relación de esta pareja urbana de treinta y pico parece complicada y al borde de la ruptura, y la repentina aparición de la madre de Martín intensifica la distancia. Filmada en tan solo ocho días, con seis personas en el equipo de producción y una escaleta abierta a la improvisación, Mar fue presentada en la sección Forum de la Berlinale.  De Argentina llega el segundo rodaje de Dominga Sotomayor, titulado Mar; que resultó triunfador en el Festival de Cine de Mujeres.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Matar a un hombre
Matar a un hombre
(Chile-Francia, 2014, 82 mins.)
Dir. Alejandro Fernández Almendras
Después de ser asaltado por un conocido delincuente del barrio y de que su hijo fuera herido por el mismo hombre, Jorge, un padre de familia común y corriente, se enfrentará al dilema de hacer justicia por su cuenta o permanecer sumido en el miedo ante la escasa respuesta de las autoridades. Inspirado en un caso real, el director Alejandro Almendras consigue en Matar a un hombre colocar al espectador como testigo distante de un crimen, sin ninguna posibilidad de simpatizar con los hechos ni con los personajes, simplemente observándolos. Más allá de un thriller de venganza, la cinta plantea una situación moralmente incómoda que cuestiona los prejuicios y justificaciones del espectador ante un crimen.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Me llamo Nojoom, tengo diez años y quiero el divorcio
Me llamo Nojoom, tengo diez años y quiero el divorcio
( Ana Nojoom bent alasherah wamotalagah, Yemen-Francia-Emiratos Árabes Unidos, 2014, 99 mins.)
Dir. Khadija Al-Salami
Nojoom es una niña de diez años que acude a la corte para solicitar el divorcio. Tras la violación de su hermana mayor, su familia tuvo que mudarse a la ciudad de Saná, en donde su padre, incapaz de albergar y alimentar a sus dos esposas y cuatro hijos, la vendió a un hombre para contraer matrimonio. Contada a través de flashbacks, la cinta hace una denuncia al contrato social en Yemen por el cual las niñas pueden estar sujetas al matrimonio legal. El relato está basado en la historia de Nujood Ali, a quien obligaron a casarse a los diez años, y fue rodado en los barrios yemeníes de manera clandestina. De procedencia asiático-africana Me llamo Nojoom, tengo diez años y me quiero divorciar; que narra los matrimonios arreglados.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Norte, el fin de la historia
 Norte, el fin de la historia
( Norte, hangganan ng kasaysayan, Filipinas, 2013, 250 mins.)
Dir. Lav Diaz
Fabián, un estudiante nihilista de Leyes, agita a sus amigos con discursos incendiarios sobre política e historia mientras recurre a una mujer para pagarse su vida bohemia y decadente. Joaquín, un pobre hombre de familia, cargará con las consecuencias de un doble crimen cometido por Fabián. Inspirado libremente en Crimen y castigo, de Fiódor Dostoievski, el veterano cineasta filipino Lav Diaz teje con historias cruzadas una pausada tragedia; allí plasma un hilo narrativo recurrente en su filmografía: la crítica a las catástrofes políticas y el derrumbe moral de la sociedad de su país, donde la religión y la ideología funcionan como un inconsistente escape social. De Filipinas se presenta Norte (Norte hangganan ng kasaysayan), donde Lav Díaz da continuidad a una labor de registro, con una  mirada naturalista, el derrumbe moral de la sociedad de su país.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Oscuro animal
 Oscuro animal
(Colombia-Argentina-Países Bajos-Alemania-Grecia, 2016, 107 mins.)
Dir. Felipe Guerrero
Ante el acoso de la guerra en Colombia, tres mujeres, cada una por su cuenta, emprenden un viaje cuyo objetivo es escapar de su violento entorno. Una vez que llegan a Bogotá, tomarán un respiro para enfrentar el nuevo curso de sus extraviadas vidas. Con diálogos escasos y una puesta en escena contemplativa, el primer largometraje de ficción dirigido por el documentalista Felipe Guerrero pone en manifiesto la materialidad del cine para mostrar el sentir de sus protagonistas, determinado por el temor asociado a lo inminente de la violencia, a su sexualidad y a la esperanza en medio de un conflicto armado ya instalado en el inconsciente colectivo y en el cuerpo social de su país. La cinta colombiana Oscuro animal, dirigida por Felipe Guerrero presenta varias historias de mujeres que viven sumergidas en la guerra, la cual fue ganadora como mejor largometraje iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Paz para nosotros en nuestros sueños
 Paz para nosotros en nuestros sueños
( Ramybe musu sapnuose, Lituania-Francia-Rusia, 2015, 107 mins.)
Dir. Sarunas Bartas
Un hombre, su actual pareja y su hija adolescente llegan a una casa de campo para pasar el fin de semana. En un intento por reanudar una vida en estado de letargo debido a una reciente pérdida, cada uno de ellos pasará el tiempo reflexionando sobre sus propias incertidumbres. Protagonizada por el director Sharunas  Bartas y su hija, la película está compuesta por extensos actos donde los diálogos muchas veces se transforman en monólogos sin respuesta. En un estilo introspectivo que recuerda al cine de Andrei Tarkovski. Bartas utiliza la belleza de la naturaleza como punto de inflexión ante el dolor y la incomunicación que se extienden por toda la cinta. Sharunas Bartras dirige y actúa al lado de su hija en la película de fondo filosófico Paz para nosotros en nuestros sueños.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Te prometo anarquía
 Te prometo anarquía
(México-Alemania, 2015, 88 mins.)
Dir. Julio Hernández Cordón
Los vampirescos Miguel y Johnny pasan sus días en el olvido. Amigos desde la infancia, son skaters, amantes y traficantes ilegales de sangre. Esta última actividad se convierte en su negocio principal; pero cuando una de sus transacciones se tuerce, su relación se verá interrumpida. Con uso de actores no profesionales y una estética cercana a la narrativa del videoclip que retrata a la Ciudad de México bajo un ambiente sórdido muy parecido al de los escenarios del film noir, el quinto largometraje de Julio Hernández Cordón define a sus dos protagonistas bajo la ironía juvenil, donde las patinetas y el amor se tiñen de rabia y nostalgia ante el violento mundo criminal de su trabajo. El director Julio Hernández Cordón mencionó que “Es un placer que hayan elegido mi película para abrir el Foro, porque es importante estar aquí después de un año que salió a la luz la película y porque creo que la Cineteca Nacional es un espacio público importante que crea comunidad, y me siento en casa. Abrir el Foro es la cereza del pastel para Te prometo anarquía”.

 

Muere Abbas Kiarostami genial realizador iraní que exigió hacer cine por omisión, no por acumulación


Homocinefilus.com
Muere Abbas Kiarostami genial realizador iraní que exigió hacer cine por omisión, no por acumulación
El cineasta tenía 76 años y luchaba contra el cáncer
El multipremiado cineasta iraní Abbas Kiarostami murió a los 76 años, según confirmó la agencia iraní de noticias Isna. Había viajado a Francia para recibir un tratamiento luego de que su salud se deteriorara mucho a causa de un cáncer gastrointestinal que le detectaron en marzo de este año. Sin embargo, perdió la batalla.
Ganador de una Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes por El sabor de las cerezas (Ta’m e guilass / 1997), el cineasta supo ubicarse en el lugar de los mejores autores del mundo.
Nació en 1940 en Teherán. Originalmente no había pensado en ser cineasta: estudió pintura en la Universidad de la capital iraní. Luego comenzó a trabajar como diseñador gráfico e incursionó como director de cortos publicitarios para la televisión iraní. Pronto descubrió que quería dedicar su vida al cine. En 1969 ingresó a Kanun (Centro para el desarrollo intelectual de niños y adultos jóvenes), donde tuvo la oportunidad de comenzar a hacer sus primeras películas. Allí identificó él mismo el germen de lo que vino después.
En 1969 se casó con Parvin Amir-Gholi, de quien se divorció en 1982. Juntos tuvieron dos hijos: Ahmad y Bahman.
https://homocinefilusblog.wordpress.com/
Nació en 1940 en Teherán. Originalmente no había pensado en ser cineasta
Durante las dos décadas que estuvo trabajando en Kanun, la relevancia de sus filmes fue en ascenso, aunque no fue confirmada hasta 1997, cuando llegó su séptima película, El sabor de las cerezas, la historia de un hombre que busca a alguien que lo ayude a suicidarse. Con este trabajo recibió el premio máximo del Festival de Cannes, la consagración.
El sabor de las cerezas no es sólo la historia de un hombre que busca a alguien que le entierre después de su suicidio, es también el relato absurdo, descarnado y perfecto de cualquier hombre necesariamente solo. Cada plano robado a la realidad es fundamentalmente un ejercicio en el que la propia realidad es construida. El hombre al que el protagonista le confiesa sus fúnebres intenciones ni era actor ni sabía que le iban a contar lo que le contaban.
Homocinefilus.com
Ganador de una Palma de Oro en el festival de Cannes por El sabor de las cerezas
Con los 90, llegarían cada una de las películas que le convertirían en referencia de un nuevo cine y en maestro de todos los que vendrían. Primero fue A través de los olivos ( Zire darakhatan zeyton / 1994), una historia de cine dentro de cine rota en un cuento de amor. La película que clausura su trilogía Koker entre la ficción y la realidad.
Su carrera continuó alternando entre películas como el drama  El viento nos llevará (Bād mā rā khāhad bord / The wind will carry us / 1999 ) donde explotó su afición por filmar en autos, e ideas más alternativas como ABC Africa, (2001) que nació a partir de una invitación para filmar huérfanos en Uganda. También exploró el documental minimalista con Five ( Dedicated to Ozu / Panj / 2003).
En los últimos años, Kiarostami encontró muy difícil filmar en Irán, con el ascenso del poder de Mahmoud Ahmadinejad. Sus dos películas siguientes, la exquisita Copia certificada (Copie conforme / 2010 ) y Like someone in love (2012) fueron filmadas fuera, en Italia y Japón respectivamente. Ambas fueron estrenadas en Cannes y Copia Certificada le dio un premio a Juliette Binoche como mejor actriz.
Al llegar el anuncio de su muerte por un cáncer gastrointestinal que acabó con su vida, recordamos al realizador que descubrió al cine la posibilidad del silencio, del tiempo que discurre dentro del propio tiempo. Un cineasta empeñado en mantener hasta las últimas consecuencias la máxima de Robert Bresson que exigía hacer cine por omisión, no por acumulación. «Vivimos un mundo contaminado de imágenes», acostumbraba a decir no tanto como una queja sino como la posibilidad de un reto. Y lo decía con el convencimiento del que entiende que para mirar hace falta aprender a ver antes. No basta la realidad, lo importante es lo que le da sentido. Y quizá por ello las gafas oscuras, la distancia de la traducción, la risa sonora.
Homocinefilus.com
La exquisita Copia certificada (Copie conforme / 2010 )
Homocinefilus.com
Copia Certificada le dio un premio a Juliette Binoche como mejor actriz