Las 25 Mejores Películas del 2020, el Año que se llevó la Pandemia. La lista del Crítico de Cine Fernando Bañuelos Homocinefilus


Homocinefilus
Las 25 Mejores Películas del 2020, el Año que se llevó la Pandemia. La lista del Crítico de Cine Fernando Bañuelos Homocinefilus

“Dale un afilado estilete a un mono y pueden suceder dos situaciones; se degüella o impulsivamente te corta la cabeza” Proverbio popular

La apuesta de esta recopilación es recuperar las mejores cintas del año que, a nivel mundial, hicieron renacer la esperanza en la humanidad. Excelentes películas que pese a la Pandemia, encontraron la forma de llegar al gran público.

De nada hubiera servido, para una sociedad fílmica subdesarrollada, deprimida y agobiada por el azote calustrofóbico de la Pandemia, mirarse el “ombligo cultural cinematográfico”, denotar la miseria intelectual y sólo integrar una lista mezquina de películas mediocres, locales y enajenantes, que apenas pudieron resaltar en la desesperada búsqueda  de opciones fílmicas del streaming, del espectador asfixiado por la #Cuarentena que pretendía, en el mejor de los casos, ser #Inteligente, #Provechosa y #Productiva. 

2020 no sólo es el Año que se llevó la Pandemia, también es el ciclo de 365 días en el que descubrimos, a causa del precautorio y alarmante  cierre de las Salas de Cine en el mundo, que la mayor parte de la Memoria Cinematográfica de la Humanidad, está ya contenida, en las cientos de Plataformas de Streaming que alberga Internet. El significado de este revelador y  estremecedor hallazgo trastoca drásticamente la forma tradicional, y bastante viciada, en la que veíamos cine antes del Covid-19, a causa de la “mezquina magnanimidad” de una industria cultural dominante, léase Hollywood, ejerciendo un ominoso control monopólico cultural e interesada solamente en los voraces beneficios económicos a nivel planetario. Ahora, gracias a que la Tecnología Cibernética nos alcanzó, el único criterio al que debemos obedecer, es el que nos mande o sugiera nuestra cinefilia ilustrada o chafada, perspectiva cultural, alcance de miras, nivel de entendimiento, percepción del mundo y a la imperiosa necesidad de evadirnos de la realidad, argumentando, autoengañándonos, que vemos cine sólo para entretenernos. El nombre del juego es el de tener el bagaje cultural necesario y los fundamentos de conocimiento cinéfilo para elegir las mejores opciones cinematográficas entre un océano de posibilidades. En este escenario es donde cobra sentido la imperiosa función social que cumple el Crítico de Cine, comprometido éticamente con orientar el interés del público hacia elevadas, formas cinematográficasm contundentes, denunciativas, dilectas y estéticas, alejando a los espectadores de cintas que apuntalan la sociedad de consumo.

Pese al impacto trágico de la Pandemia, y al terrible desafío que representa producir y exhibir películas, y a la incertidumbre del futuro, el cine se mantuvo muy vivo, y como no, durante todo el año, a través de Festivales de Cine Virtuales e Híbridos o en el restringido VOD (Video on Demand) y al vigor y poder que tienen, y no lo sabiamos a cablidad, las éticas, culturales, virtuosas, pero también ominosas y poderosas Plataformas de Streaming de todos tipos e ideologías. Por ello el criterio para seleccionar estas 25 películas fue el de sugerirles rescatar, por cualquier medio, estas indispensables y geniales Obras Cinematográficas que exponen lúcidamente el Drama Humano en cientos de excelsas y perturbadoras maneras, mostrando alucinantes universos fílmicos.

La mayoría de las mejores películas de 2020 no se filmaron este año, pero seguro que hablan de la tregedia humana en todas sus tonalidades y en todas latitudes. Desde los efectos psicológicos del distanciamiento social, 2020 fue un estado de ánimo como ningún otro, y muchas de estas películas se han convertido en encarnaciones retroactivas de esos sentimientos inusuales. Eso no es exactamente un feliz accidente: el mundo ya era un lugar inquietante y misterioso que los narradores modernos intentaban analizar, por lo que cuando el estado de ánimo se intensificó, sus películas llegaron justo a tiempo. Muchos de los aspectos más destacados cinematográficos del año ofrecen algo de esperanza para el futuro.

Les pedimos abran la Red del Entendimiento y capturen, rescaten y recuperen, donde el sorprendente Streaming se los permita, las 25 sugerencias que a continuación les reseñamos:

 

1.- The Painter and the Thief … Director: Benjamin Ree … Noruega 2020 …

Ver Online: The painter and the Thief

 Este extraño y convincente documental comienza cuando Barbora Kysilkova, una artista checa en Oslo, Noruega, tiene dos pinturas en una galería, que son robadas. Después de que arrestan al ladrón, Karl Bertil-Nordland, Barbora lo busca y le pide pintar su retrato.

 Se está apropiando de su imagen luego de que él le robó su arte, pero eso es solo el comienzo de una amistad real, a veces exasperante, a medida que la historia crece para incluir la relación de Barbora con su novio y la adicción a las drogas de Karl. El director Benjamin Ree siguió a los personajes durante años para crear esta conmovedora crónica de inspiración, culpa y reinvención.

2.- –First Cow … Directora: Kelly Reichardt … EUA 2019 …

Ver Online:  First Cow

Kelly Reichardt es una de las grandes cineastas del cine americano de las últimas décadas, del cine independiente, de un cine rural, neo western y naturalista, que siempre han ocupado los contextos de sus películas. En First Cow nos traslada al Oregón de los años de 1820, en donde un cocinero es contratado por un grupo de cazadores de pieles, precisamente para que les cocine. La personalidad sensible del cocinero contrasta con la de los rudos cazadores, hasta que un día se encuentra con un inmigrante chino que se encuentra huyendo de unos rusos. En esos momentos muchos inmigrantes llegaron de muchos países tras el oro blando como le decían a las pieles. El cocinero ayuda al chino y el destino los junta nuevamente, permitiendo que trabajen juntos en una comunidad donde llega la primera vaca, propiedad del Jefe de Factores, un hombre con eterna nostalgia y anhelo de la vida en Europa. La historia es mínima. Kelly Reichardt cuenta poco más que la cercanía entre sus dos protagonistas, y sus tribulaciones para conseguir dinero y una vida mejor en un entorno hostil. Al igual que hace la cineasta con tal entorno, Cookie y King-lu terminan por aportarle dulzura. En términos de puesta en escena, sin embargo, First Cow está llena de vida. La película es estupenda. Es basada en la novela de Jonathan Raymond, quien escribe el guión junto a Reichardt.

 

3.- –La vasta noche … The Vast of Night … Director: Andrew Patterson … EUA 2019

Ver Online:  The Vast of Night

El mundo moderno es hijo de la sospecha. Marx, Freud y Nietzsche demostraron que tras la evidencia respira el monstruo. y Andrew Patterson se empeña en The Vast of Night en dejar claro que, ahora más que nunca, la paranoia nos define. Su película es un raro artefacto nocturno que homenajea a la intrigante televisión de interferencias y programas como La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone), a la vez que nos devuelve a la ingenuidad de la radio antigua y de aquellos extraterrestres de platillos voladores con foquitos y la nave nodriza. Sin duda, una de las más gloriosas y magnéticas sorpresas de los estrenos en las plataformas. Apabulla la habilidad para recomponer la fiebre de la sospecha. Ahora, que somos tan vulnerables. ¿Nos están mirando los extraterrestres? ¿Estaban en los cielos de la década de 1950 en Nuevo México? Este misterio de ciencia ficción hace esas preguntas de La Dimensión Desconocida, pero las responde con tanto entusiasmo y originalidad que parecen nuevas. En el transcurso de una noche, The Vast of Night sigue a un DJ de radio local (Jake Horowitz) y un operadora telefónica (Sierra McCormick) mientras investigan los misteriosos ruidos que se transmiten desde algún lugar cercano. La película incluye algunos comentarios agudos sobre la marginación de ciertos grupos sociales, pero es la solvencia técnica pura la que hace que el debut de Andrew Patterson sea un placer. Sabes que estás viendo la aparición de un nuevo talento enormemente emocionante.

 

 

4.- Bacurau: Tierra de Nadie … Bacurau … Directores:  Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles … Brasil / Francia 2019

Ver Online: Bacurau

Una de las películas más extrañas y creativas del año es esta joya brasileña, ambientada en un pueblo pobre y aislado llamado Bacurau. La comunidad es oprimida por un político corrupto y hay desconcierto sobre por qué Bacurau ha desaparecido repentinamente de cualquier mapa, los de papel y los de internet. Cuando el pueblo es invadido por mercenarios, la película se transforma en un homenaje ensangrentado a los westerns. Los directores Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles han creado una deslumbrante película, que compartió el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes del año pasado.

 

 5.- Una gran mujer … Beanpole … Dylda … Director: Kantemir Balagov …  Rusia 2019 … Candidata de Rusia a Mejor Película Extranjera al Óscar

Ver Online:  Beanpole

Una gran mujer es un drama visualmente impresionante, por su atmósfera, sus colores, la temperatura y la iluminación tan cuidados, que dibujan constantemente escenarios preciosos, fríos y cálidos, que se mueven a la par del desarrollo de los personajes. Además de eso y su estupenda fotografía, la película se ambienta en Leningrado en el otoño de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial la ciudad está en ruinas junto con el espíritu de sus ciudadanos. Entre ellos dos mujeres, Iya y Masha, que deberán tener la fuerza para salir adelante con los hijos y reconstruir la ciudad. Beanpole también es una película que habla sobre el amor no correspondido, la miseria y la desesperación cuando todo se ha perdido. Es demoledora y todos los elementos trasmiten muy bien el sentimiento de nostalgia y tristeza. Este filme toca aspectos importantes de la respuesta humana ante la tragedia, de las relaciones prohibidas, los prejuicios y las diferencias de clase en una sociedad totalitaria, pero destruida materialmente tras una hecatombe bélica. Una sociedad que, en ese momento, no puede disfrutar de su victoria.

 

 6.- The Assistant … Directora: Kitty Green …  EUA 2019 …

Ver Online: The Assistant

Kitty Green, realizadora proveniente del campo documental y posicionada en la causa feminista con trabajos como Ucrania no es un burdel (2013), ha elegido para su primera película, fuera de ese formato, una historia que denuncia el abuso de los depredadores sexuales contra las mujeres en la industria del cine, utilizando un estilo seco y minimalista, fiel a esa búsqueda de la realidad propia del género en el que se ha cultivado. The Assistant es una película silenciosa, tanto como su protagonista femenina, que desde la aparente calma de sus imágenes, lanza un grito atronador contra esa impunidad que rodea a los delincuentes sexuales de alto rango. No hay en ella ninguna referencia hacia la figura de Harvey Weinstein, el controvertido productor de cine que ha sido llevado ante la justicia por las denuncias de decenas de mujeres, entre ellas muchas actrices famosas, y, sin embargo, su sombra sobrevuela en un relato que, casualmente (o no) acontece en el interior de las oficinas de una productora cinematográfica. La narrativa escogida por Green es bien sencilla. La crónica directa y concisa de 24 horas en la vida de Jane, una joven con sueños de convertirse en el futuro en productora de cine que, mientras tanto, desempeña las labores de asistente (más bien, chica para todo) de un magnate de la industria.

 7.- Nunca Casi nunca, A Veces Siempre …  Raramente Nunca A veces Siempre … Never Rarely Sometimes Always … Directora:  Eliza Hittman … GB / EUA 2020 …

Video Online:  Never Rarely Sometimes Always

Este drama silencioso y profundo sigue a Autumn (Sidney Flanigan), de 17 años, en su embarazo en una pequeña ciudad de Pensilvania, donde el aborto está restringido, mientras ella y su prima toman en secreto un autobús rumbo a la cercana ciudad de Nueva York para interrumpirlo. Lejos de ser una historia de moralejas, la película de la escritora y directora Eliza Hittman es un relato elocuente e íntimo sobre elecciones, secretos y las decisiones tristes y desesperadas que las mujeres jóvenes, a veces toman para salvar su propio futuro. La película es desgarradora en su honestidad pero emocionante en su empatía. La directora convierte este argumento mínimo en un auténtico y soberbio viaje al fondo de la noche, en un drama naturalista, melancólico y descarnado sobre la adolescencia acosada. Con una precisión desusada, Hittman se las arregla para componer una rara, ausente y muy profunda sinfonía del dolor. La fotografía entre saturada y sólo rota, la banda sonora necesariamente fracturada y la mirada partida en pedazos componen un universo de escombros, extraño y muy cercano a la vez. Sidney Flanigan debe enfrentarse a una serie de dificultades, tales como la escasa rigurosidad médica, los altos costos económicos, el consumo de medicamentos y los juicios de la sociedad.

8.- El Jóven Ahmed … Le jeune Ahmed … Young Ahmed  … Directores: Jean-Pierre and Luc Dardenne  … Bélgica / Francia 2019 … 

Ver Online: El Jóven Ahmed

 El punto de vista de los hermanos Dardenne se centra en la religión. Aunque en la cinta la religión que escoge es la musulmana, sería corto de miras no pensar en el resto de creencias. Aunque bien es cierto que los musulmanes son los que al día de hoy, más titulares ocupan, debido probablemente a la gran diferencia cultural existente. Ahmed es un adolescente cuyo alineamiento le está privando de disfrutar de los placeres de su vida propios de su edad. Movido constantemente por sus creencias, actúa en consecuencia, llegando a los tan temidos extremismos. Y es que aunque los directores nos dejan entrever posibles cambios en el signo del personaje, dicho cambio nunca acaba de llegar. Aunque parezca redundante, en El joven Ahmed la juventud juega un rol principal. Dicho estado vital ejerce de motor durante todo el largometraje, pudiendo llegarnos a preguntar que sin dicha precocidad en el protagonista, nada hubiera ocurrido. Todos hemos tenido ídolos en nuestra adolescencia. Los más cinéfilos de Billy Wilder a Quentin Tarantino, los más futboleros a Pelé o Messi y los más melómanos desde David Bowie al actual Justin Bieber. Les admiramos y soñamos con poder seguir algún día sus pasos. Pero, ¿qué pasaría si nuestro modelo a seguir fuese nuestro primo? Y más aún, ¿si nuestro primo fuera un fanático religioso? Con estos y más elementos juega el filme.  Con la relación entre una madre y un hijo, con la inocencia y atrevimiento propios de la juventud y, por último, con la necesidad de la cultura como contrapunto de los radicalismos. En el Festival de Cine de Cannes la cinta ganó la Palma de Oro a Mejor Director.

 

 

9.- Mank … Director: David Fincher … EUA 2020 …

Ver Online: Mank

En un estudiado blanco y negro cerca de la ensoñación o la pesadilla, Fincher reformula Ciudadano Kane desde el lado opuesto del espejo, desde la vida rota del dipsómano guionista Herman J. Mankiewicz (1897–1953). En un bucle prodigioso, el espectador es invitado no tanto a introducirse en el «making of» de la película que hizo saltar por los aires los códigos narrativos del cine clásico, como a destejer y volver a tejer la misma historia desde el punto de vista opuesto. Si la de Kane era la historia del más poderoso y arrogante de los hombres, enfrentado a la maquinaria de poder creada por él mismo, el de Mank es el relato del más ínfimo de los seres que contempla desde su insignificancia los estragos de un tiempo esencialmente injusto y condenado a desaparecer. El director David Fincher recoge un guión escrito por su padre, Jack Fincher, antes de su muerte en 2003. La trama de la película se centra en la historia del guionista Herman J. Mankiewicz y los problemas que enfrentó durante el desarrollo de Citizen Kane (1941), filme de Orson Welles que aborda los conflictos relacionados al poder político y la prensa sensacionalista.

 

10.-  The Mole Agent … El agente topo  … Directora: Maite Alberdi …  Chile / EUA / Alemania / Países Bajos / España 2020

Ver Online:  El Agente Topo

El agente topo nos presenta a Rómulo, un investigador privado, que recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años quien debe internarse en el asilo como un agente encubierto. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión mientras inevitablemente, empieza a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar. La mejor manera de adentrarse en El agente Topo es ir sin ningún tipo de conocimiento sobre el largometraje. De esta forma, el espectador va descubriendo poco a poco la magnitud de la historia, la cual comienza como una comedia de espías muy agradable, que pronto revela su verdadero ser. Por lo cual, no es un documental común y corriente, sino que busca, a través de una aparente ficción, dar rienda suelta a la verdadera historia que se desea contar. Por un lado, ese aspecto de “agente secreto”, permite que sea el nexo de unión entre los distintos relatos que se plantean en el filme. Una forma interesante de unificar las distintas partes. Incluso llega a contar la suya propia y siendo parte de lo que se está narrando y la necesidad emocional de hacerlo. Hablar de la tercera edad es una misión muy importante en sociedad, dado que se pueden ver perfectamente algunas de las problemáticas que envuelve la situación de estas personas durante la vejez. Sin embargo, lejos de mostrarse desde una vertiente más oscura, o triste, se consigue dar luminosidad con la alegría de las distintas personas que la forman. Gracias a desengranar las vidas que hay detrás, se conecta perfectamente con las distintas líneas que se conforman. Igualmente, hay un punto desgarrador en toda esa inocencia, donde las vidas en paralelo confluyen y es el sentimiento de la soledad. Por este motivo, las sensaciones invaden la película según va avanzando, dejando un final reflexivo sobre cómo son tratadas las personas de mayor edad por la sociedad. Aún así, no busca la lágrima fácil, sino que siempre alude a una solución, que cada uno debe mirar en sí mismo.

 

 

11.-  Colectiv … Collective … Director: Alexander Nanau … Rumanía / Luxemburgo 2019

Ver Online:  Colectiv

“Nosotros ya no somos humanos. Sólo les importa el dinero”. Esta afirmación hiriente está muy lejos de ser una simple frase sin fundamento; es la expresión de una fe idealista en el documental Collective de Alexander Nanau. La investigación llevada a cabo en la película revela que el sistema sanitario rumano está gangrenado hasta la médula. La corrupción en todos los niveles hace que mueran de forma absurda ciudadanos que pensaban que sus hospitales podrían curarlos; y todo con la complicidad de los poderes públicos. Una explicación terriblemente edificante que el director alemán (nacido en Rumanía y conocido por su trabajo anterior, Toto et ses sœurs (Toto y sus hermanas) exhibe con una maestría cinematográfica excepcional, en las antípodas de una investigación televisiva estándar. La película combina el suspense digno de un thriller con los sucesivos descubrimientos de los periodistas y los intentos de un nuevo ministro por mejorar el sistema. También tiene secuencias con poco énfasis pero muy respetuosas, dedicadas a las víctimas y a los supervivientes. Todo empieza con un suceso muy mediático. El 30 de octubre de 2015 se declara un incendio en el Colectiv Club, una discoteca de Bucarest, que carecía de salidas de emergencia: 27 jóvenes mueren y 180 resultan heridos (90 en estado grave). El gobierno rumano afirma que serán cuidados “tan bien como en Alemania”. Pero 37 de los quemados mueren en las semanas posteriores pues, como reveló una fuente a los periodistas Catalin Tolontan, Mirela Neag y Răzvan Lutac que deciden iniciar una investigación, “fueron ingresados en un ambiente no esterilizado y expuestos a una de las bacterias hospitalarias (el bacilo Pseudomonas aeruginosa) más resistentes de Europa”. El trío de La Gazette des Sports descubre que los productos desinfectantes que proporciona Hexi Pharma a 350 hospitales (2000 quirófanos) son diluidos hasta diez veces la dosis normal. Una práctica que esconde una corrupción a varios niveles, circuitos de evasión fiscal y la protección del Estado, que estaba al corriente de la situación, desde hacía bastante tiempo.

12.- Nomadland … Directora: Chloe Zhao … EUA 2020 … Basada en la novela de Jessica Bruder

Ver Online: Nomadland

Fern (Frances McDormand) es una mujer de 60 años que, tras perder todos sus bienes durante la Gran Recesión, se embarca en un viaje nómada por la zona oeste de Estados Unidos. Empire es, o era, una ciudad de Nevada. Forzada por la crisis de 2008 vio como en 2011 cerraba la fábrica de tablaroca, pilar de la economía local. El efecto fue devastador, convirtiendo a Empire en una ciudad fantasma hasta el punto de que Estados Unidos eliminó su código postal. Tomando como base este hecho, Chloé Zhao crea el personaje de Fern, una viuda de Empire a la que la situación le ha dejado sin trabajo, sin familia, sin casa, sin amigos e, incluso, sin ciudad, y la sumerge en el universo que exploraba la novela periodística Nomadland de Jessica Bruder: el del fenómeno de los nómadas americanos actuales. Americanos, la mayoría por encima de los 50 años, que viven en sus autocaravanas, alejados todo lo que pueden de un sistema que creen que ya no funciona (muchos de ellos han sido directamente expulsados de él), colaborando entre ellos, intercambiando bienes y conocimientos y viajando por Estados Unidos en función del clima y la disponibilidad de trabajos. Fern empieza a trabajar para Amazon y vive en su camioneta en una zona de acampada que paga la multinacional. Cuando se le acaba el contrato y no tiene donde ir, conoce en YouTube a Bob Wellsun guía y un líder para los nómadas. Interesada y sin muchas más opciones, decide llevar ese tipo de vida. Bob no es un personaje de ficción y, efectivamente, es un guía para todos aquellos que deciden llevar este tipo de vida. Como Bob, en Nomadland aparecen muchos personajes reales y vemos a Fern interactuando con ellos para que conozcamos sus historias, sus planes de futuro y por qué o cómo decidieron llevar esa vida. Como ya hiciera en The Rider, Chloé Zhao camina por la delgada línea de la ficción y la no ficción solo que aquí, la arrolladora presencia de McDormand desequilibra el balance en algunos momentos en los que la actriz eclipsa al personaje convirtiendo la película en uno de esos documentales conducidos por una estrella visitando una zona. En cualquier caso Tanto Fern como McDormand son las nuevas en ese universo, así que sentirlas como invitadas no resulta demasiado grave.

 

13.- El Diablo a Todas Horas … The Devil All the Time … Director: Antonio Campos … EUA 2020

Ver Online: El Diablo a Todas Horas

La primera novela de Donald Roy Pollock, El diablo a todas horas (The Devil All the Time), se publicó en 2011 y mezcla el gótico sureño con la novela negra criminal. Su estilo rezuma bocanadas de la prosa de William Faulkner o Cormac McCarthy, asumiendo también la perspectiva católica de Flannery O’Connor, en la descripción del trasfondo social de una América profunda desoladora y miserable. El alma podrida de la América profunda. Adaptar una novela de este tipo al cine nunca es fácil. Más allá de la historia, es necesario captar toda una serie de ambientes y sensaciones que distinguen una época y unos lugares. La película de Antonio Campos logra de forma acertada captar toda la sordidez inherente al relato original, aunque se pierde un poco en la exposición desordenada de los hechos. Sus 138 minutos se quedan cortos. Aparecen muchos personajes cuyas vidas quedan relacionadas mediante subtramas que suceden en diferentes momentos temporales. Eso hace que, sin llegar a ser un rompecabezas que resulte incomprensible, sí se tiene la sensación de una narrativa precipitada. Son demasiados hechos cocinados a fuego rápido que hubieran necesitado de una mayor exploración psicológica. El diablo a todas horas tiene un reparto que quita el aliento. Es alucinante la concentración de rostros conocidos, con mayor o menor caché, que van desfilando por la pantalla. Todos brillan en sus pequeños fragmentos de esta historia sórdida y negrísima, no apta para espectadores que busquen algo ligero que llevarse a la boca. Otro aspecto destacable es la puesta en escena. Campos elabora con minuciosidad, una ambientación rural tan truculenta que se huele y se sufre, igual que hacen los personajes. La violencia de la naturaleza humana se confronta con una fe ciega católica exacerbada. El lado oscuro y el luminoso se confunden muchas veces en este relato tan escabroso como fascinante. Quedan pocas ganas de visitar Knockemstiff, el lugar de Ohio donde se concentra la mayor parte de la acción y del que es originario el autor de la novela.

 

 14.- Tenet … Director: Christopher Nolan … GB / EUA 2020

Ver Online: Tenet

Christopher Nolan redescubre para el cine la virtud del asombro. Toda la película se sostiene sobre el más elemental de los trucos que descubrió para sí el cinematógrafo: la posibilidad de hacer correr el tiempo hacia atrás. De la misma manera que el tren de los Hermanos Lumiére entra en la estación de La Ciotat, basta girar la manivela en sentido inverso para verle regresar a su lugar de origen que, de repente, es el de destino. Y sobre ese casi sagrado precepto, el director insiste en sus obsesiones temporales para componer un rompecabezas prodigioso donde todo, por increíble que parezca, encaja hasta el último y más explosivo de los detalles. Es cine que hace ¡boom! y sin dejar ni prisioneros ni heridos.

 

 15.- Las Tres Muertes de Marisela Escobedo … Director: Carlos Pérez Osorio … México 2020

Ver Online:  Las Tres Muertes de Marisela Escobedo

El destino es, a veces, un cruce de caminos. Un instante efímero en el que sucede algo que cambia nuestras vidas para siempre, sin que podamos echar marcha atrás. No se decide, pero tampoco se puede hacer nada por evitarlo. El destino es lo que hizo que la familia Fraile Escobar se topara con Sergio Rafael Barraza un día en Ciudad Juárez, municipio fronterizo en el norte de México, donde la impunidad campea a sus anchas. El hermoso título que el mexicano Carlos Pérez Osorio da a su película, Las tres muertes de Marisela Escobedo, parece remitirnos a una historia emparentada con el realismo mágico en la que la ficción nos trasportará a un mundo irreal donde abandonarnos mientras dure el filme. Pero esto es sólo una falsa percepción. Pérez Osorio no nos lleva a ningún paraíso imaginado, sino que a través de un documental nos confronta con la dura realidad de un país, México, donde mueren 10 mujeres al día y el 97% de los feminicidios quedan impunes. Así, Las tres muertes de Marisela Escobedo narra la vida de una mujer de gran fortaleza, madre y trabajadora, que perdió a su hija, asesinada, y que luchó mientras pudo para que esa muerte no pasara a ser una estadística más de las que engrosan las cifras que tristemente nos deja la violencia. Carlos Pérez Osorio aborda todo lo sucedido con una narrativa lineal, directa, sin subterfugios ni retóricas que la alejen de lo que es: el relato de la muerte injusta de dos mujeres en una misma familia. Somos, como espectadores, los testigos de una tragedia que será contada paso a paso, con hechos y con testimonios, sin la necesidad de ninguna imagen de violencia gratuita que convierta en nota roja lo acontecido, y en donde se pondrá de manifiesto la ineficacia de un sistema judicial entorpecido por su propia burocracia y por la corrupción que ha contaminado hasta sus raíces más profundas.

16.-  Estoy pensando en dejarlo … Pienso en el final … I’m Thinking of Ending Things … Director: Charlie Kaufman … EUA 2020

Ver Online:  Estoy pensando en dejarlo

El más arriesgado, ‘borgiano’, y metaguionista de los escritores de cine compone una de las más abrasivas maravillas que ha dejado la Pandemia. El director de Cómo ser John Malkovich, Anomalisa y Synecdoche, New York enseña ahora su perfil más amargo, triste, taciturno y, admitámoslo, soberbio. No sólo es una película sobre asuntos tales como las heridas del amor, también lo es sobre la memoria, la identidad y el sueño. Desde La edad de oro de Luis Buñuel el cine surrealista no se había atrevido a tanto. Netflix deja completa libertad a los creadores y pasa esto; un milagro. Muy doloroso, pero milagro al fin y al cabo.

 

17.- Dasatskisi … Beginning … Directora: Dea Kulumbegashvili … Georgia / Francia 2020

Ver Online: Dasatskisi (Beginning)  

Tras arrasar en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se llevó cuatro de los premios mayores (Concha de Oro, dirección, guión y actriz para Ia actríz Ia Sukhitashvili), la película de la debutante Dea Kulumbegashvili se ha convertido en la mejor excusa para salvar un año entero; una temporada aciaga sin Cannes y con la nómina de estrenos reducida hasta la extenuación. Perturbadora, elegante, brutal e hipnótica, la película navega con convicción por la realidad convertida de repente en sueño. Quizá sólo pesadilla. Es cine que subyuga con la misma fuerza que pone en alerta. Es cine para desatar las interrogantes, la investigación y hasta la duda. Es cine, que en su apariencia sonámbula y magnética, aspira a revolucionarlo todo. Es de lo mejor del año. En un tranquilo pueblo, una comunidad de Testigos de Jehová es atacada por un grupo extremista. En pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona lentamente. La insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por encontrar sentido a sus deseos. Beginning es una ópera prima, que retrata a una mujer perteneciente a los Testigos de Jehová que vive oprimida por su marido y por una sociedad que no acepta su religión y que, azotada por las dudas acerca de su identidad y su fe, llega a convencerse de que la única forma de vencer sus demonios o, tal vez, de vencer al mismísimo Demonio, es probar su lealtad a Dios con una rotunda voluntad bíblica. Y, mientras contempla a su protagonista, la película traspasa con firmeza apabullante la fina línea que separa el retrato realista de la parábola religiosa, y en todo momento logra dotar hasta las escenas más aparentemente impávidas, de un clima asfixiante de tensión y amenaza.

 

18.- –Otra Ronda … Druk …  Another Round … Director: Thomas Vinterberg … Dinamarca / Suecia / Países Bajos 2020

Ver Online:  Otra Ronda

Cuatro profesores se embarcan en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria, intentando demostrar que de esa manera pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. Pero las consecuencias del experimento les cambiarán para siempre. El nuevo trabajo del cineasta danés Thomas Vinterberg, uno de los fundadores del movimiento Dogma 95, y que en sus inicios nos regaló películas tan interesantes como La Celebración (Festen 1998), y más recientemente Submarino ( 2010) y La caza (2012), pero que sus últimos proyectos, en algunos casos de mayor presupuesto, es una película que se mueve entre dos géneros, la comedia y el drama y tiene cuatro actores protagonistas: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe. Otra Ronda (Drunk, 2020), se ubica fácilmente entre lo mejor de la producción artística de Vinterberg, aquí nuevamente retomando en parte el Dogma 95 de la mano de un desarrollo dramático sin artificios banales de raigambre hollywoodense y apegado a la realidad y sus paradojas, enfoque que en esta oportunidad abarca a la influencia del alcohol en la vida de los seres humanos tanto en lo positivo como en lo negativo/dañino sin que importen los discursos castradores y muy reduccionistas de fetichización de la asepsia, la pureza y la salud de los sectores burgueses profesionales del espectro social, mediático y cultural de nuestros días. El proyecto empezó como una adaptación de una obra de teatro que el realizador había escrito muchos años atrás y que estaba más centrada en los rasgos benéficos del consumo de alcohol vinculados a la sagacidad en público y la pérdida de inhibiciones en el trato con el prójimo. Multipremiada

 

19.-  Time … Directora: Garrett Bradley … EUA 2020 … Documental

Ver Online: Time

Fox Rich es una luchadora, emprendedora y madre de seis niños, que ha pasado las últimas dos décadas haciendo una campaña para la liberación de su marido, Rob G. Rich. Una violación: 13 años de cárcel (promedio). Asesinato en primer grado: 25 años (en algunos estados). Una pareja de jóvenes afroamericanos intenta atracar un banco a mano armada: 60 años de prisión para Robert Rich sin opción a reducción de la pena. ¿Qué es lo que falla en Estados Unidos? El documental Time denuncia la discrecionalidad judicial y el racismo, pero pone en el foco de atención en la vida de una familia que ha de vivir con el padre en prisión. Desde que ella y su marido cometieron la peor decisión de sus vidas, Fox Rich lleva 20 luchando por la proporcionalidad de la pena de Rob y registrando los momentos familiares a los que él no puede acompañarlos. Time combina ambas facetas, presente y archivo, para tratar de que nos hagamos una idea de qué son 60 años en prisión para una familia. La directora Garrett Bradley, que con Time ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Sundance, debería poder compartirlo con Sibil Fox Richardson: a quien todos llaman Fox Rich. Sus vídeos domésticos son el alma de Time. Entre ese archivo y las imágenes del presente veremos cómo crecen los hijos de Fox y Rob sin su padre y cómo ella se convierte, de una joven madre enamorada de veinte años y sonrisa esperanzada, a una carismática vendedora y oradora profesional. El análisis de la criminalización de los afroamericanos, entre la discrecionalidad y el racismo, que realizó el documental Enmienda XIII, los hermosos videos domésticos que una joven madre enamorada pueda dirigir a su marido en prisión, son algunos de los puntos fuertes de este documental .

 

20.- Retrato de una mujer en llamas … Portrait de la jeune fille en feu  … Portrait of a Lady on Fire … Directora: Céline Sciamma … Francia 2019

Ver Online:  Retrato de una mujer en llamas

Algún lugar de la costa bretona, 1770. La joven Marianne recibe un extraño encargo. Debe viajar a una remota y aislada mansión para pintar el retrato de una joven que ha sido obligada a abandonar el convento para contraer matrimonio, después del suicidio de su hermana mayor. La madre, una aristócrata viuda con necesidades económicas, le dice a Marianne que su hija se niega a posar, lo que provocó que su predecesor abandonara la tarea sin éxito. Así pues, Marianne deberá hacerse pasar por dama de compañía y acompañar a su modelo en sus paseos, para después pintarla de memoria y en secreto. Los primeros minutos de Retrato de una mujer en llamas sirven para que la directora presente en unos pocos trazos el esqueleto argumental de la película. Para ello se sirve de la presencia de Marianne (Noémie Merlant) como vector, ya que es a través de su mirada como el espectador descubre y se familiariza con el espacio. Lo primero que hace Marianne, una vez instalada en mitad de la noche, es explorar la casa. Recorrer los pasillos, hurgar en las alacenas en busca de comida o explorar habitaciones cerradas, son acciones que simultáneamente ubican a personaje y espectador, y que al mismo tiempo sientan las bases de uno de los aspectos clave de la película: la importancia de la mirada y las implicaciones, éticas y estéticas, de nuestra posición como observadores. No se trata de conquistar lo divino, sino de dominar la naturaleza a través de lo real y lo representado. De forma inteligente, Sciamma nos recuerda en Retrato de una mujer en llamas que el cine es el arte de lo visual, que ofrece una potencialidad única derivada de la multiplicidad de puntos de vista que permite. En el sistema que propone la película, la mirada es doble, es la mirada de Marianne cuando pinta a Héloïse (Adèle Haenel), pero también es la de Héloïse cuando por fin posa ante Marianne y se coloca a la misma altura que ella, demostrándole que quien mira es también quien es mirado, y que a través de ese juego de miradas se puede construir una dialéctica que va más allá de lo que las palabras pueden verbalizar. Y, para añadir otra capa de sentido, a las miradas de los personajes se suma la mirada del espectador, colocado en una posición privilegiada que le sitúa simultáneamente a ambos lados del campo de juego donde se están gestando los sentimientos, pero también los equilibrios de poder, entre ambas protagonistas.

 

21.- Diamantes en bruto …  Uncut Gems … Directores: Ben Safdie y Joshua Safdie … EUA 2019

Ver Online: Diamantes en bruto

Cabe aclarar que, en Diamantes en bruto, la cuestión no va de diamantes, pero es lo que pasa cuando no se traducen bien los títulos (Uncut Gems). Gemas aparte, de lo que trata esta producción, estrenada en Netflix, es de la vida de un perdedor de manual o»by the book», siguiendo todas las reglas. Un hombre, Howard Ratner,  judío, que se dedica a la joyería, que, debido a sus constantes malas decisiones, a su adicción a las apuestas y a un poco de mala suerte, se encuentra en graves problemas que no dejan de crecer como si de una bola de nieve se tratase. Un hombre encarnado por un sorprendente Adam Sandler, en su mejor actuación sin duda, como el mismo, que no solo se aleja de las comedias simplonas a las que nos tiene acostumbrados, si no que realiza un espléndido trabajo en la piel de este jugador desesperado y autodestructivo. Y esa desesperación nos la transmiten los hermanos Benny y John Safdie, responsables de la dirección del filme. Con una ágil puesta en escena, que no deja respiro al espectador, escenas con un ritmo narrativo endiablado y un guion lleno de diálogos a velocidad de vértigo, que transmiten auténtica angustia. Sí, porque avisado quedas que este filme resulta estresante de ver, pero eso no es óbice para que Diamantes en bruto sea uno de los mejores ejemplos de buen cine. Cine de mafiosos, sí, aunque estos sean judíos en vez de italianos.

 

 

22.- La Estafa … Bad Education  … Director: Cory Finley … EUA 2019 …

Ver Online: Bad Education

Basada en hechos reales y en el artículo The Bad Superintenent escrito por Robert Kolker en The New York Magazine y publicado en 2014, La Estafa aborda el que se conoce como el mayor robo a escuelas de Estados Unidos. El contexto en el que se produce ese robo es el mundo de la educación, pero lo que propone vale para la política, pero también es válido para cualquier otro contexto, para cualquier posición o cargo de responsabilidad. Frank Tassone (Hugh Jackman), uno de los superintendentes más destacados del distrito escolar de Roslyn vive para asegurarse que la educación de los alumnos sea la mejor que estos puedan recibir. De forma paralela, este lucra personalmente con los fondos públicos para vivir una vida llena de lujos. El director de La estafa es Cory Finley, que en su segundo largometraje, nos habla de lo sucedido en 2002 en el distrito de Roslyn (Nueva York), en concreto en sus centros educativos. Allí tuvo lugar la que fue la mayor malversación de fondos en la historia de Estados Unidos dentro del campo de la educación pública. Pero casi más importante que dar el nombre del director es saber quién está detrás del texto. El guionista del filme (Mike Makowsky) estudiaba en uno de los centros del distrito Roslyn mientras sucedía todo lo que se cuenta en la película, se podría decir que esta es la venganza de uno de los estafados. Aquello salió a la luz gracias los descuidos derrochistas y la permisividad de los implicados. En la película se muestra que quien indaga y les pone contra la pared es una estudiante que estaba metida en el periódico de una de las escuelas. Frank Tassone es un personaje real y carismático vapuleado por su entorno. Un superintendente cuya reputación era intachable y era laureado por todas partes por los logros que estaba consiguiendo para su comunidad. Sus iniciativas las llevó hasta los mejores niveles del país, todo un héroe americano. Un tipo esforzado en memorizar los detalles de los que le rodeaban y así podía ser atento y gentil con cualquiera. Pero el problema es que usaba esa información para manipular a su propio favor. El que parecía un educador ejemplar y entregado se tornó en la representación en carne y hueso de lo que es la mala praxis. Era un maestro empeñado en mantener su fachada limpia, su imagen pública intacta prefiriendo fingir que su esposa muere hacía treinta años antes que reconocer a sus parejas homosexuales. De hecho el Frank Tassone real se ha quejado de algunas cosas que pasan en el filme al respecto y niega rotundamente. No obstante afirma que Hugh Jackman le ha interpretado muy bien, ¿quién tiene el ego más grande, el real o el personaje? Porque encima Tassone encuentra más argumentos para justificar su comportamiento y ponerse medallas que para entonar el mea culpa.

 

23.-  The Personal History of David Copperfield  … Director: Armando Iannucci … GB / EUA 2019

Ver Online:  The Personal History of David Copperfield

Una adaptación y actualización arriesgadas. Armando Ianucci, que cuenta en su haber con dos películas como director, In the Loop y La muerte de Stalin, y numerosos trabajos claves que han definido en muchos aspectos la televisión británica en los últimos años, pone a prueba sus recursos y probado talento como narrador televisivo enfrentándose sin miedo y con total descaro a la novela e icónicos personajes de Charles Dickens en la que quizá para algunos sea una excesivamente trepidante adaptación. Para ello adopta  herramientas esenciales, dos de las cuales resultan en un desafío a la manera más tradicional en la que se plantean las adaptaciones de este relato al cine hasta el momento. El lenguaje visual pone la cámara en primer término de protagonismo en el abanico de recursos empleado para el asunto. Cámara al hombro en muchos planos en el marco de un ballet frenético y trepidante donde el diálogo a gran velocidad, característico de las películas y guiones de Ianucci, salta de un personaje a otro como una papa caliente o una pelota de ping pong, enloquecida y cargada de anfetaminas. El trabajo con la cámara acompaña ese planteamiento. La segunda herramienta es más convencional: un desfile de actores populares para hacer más disparatados a los ya de por sí disparatados personajes de Dickens, cuyo nivel de caricaturización se incrementa notablemente en esta versión. Muchos de ellos han trabajado con Ianucci, pero sea así o no, le saca el máximo partido a Dev Patel y a Tilda Swinton, los mejores de la película, seguida por Hugh Laurie, si el Doctor House, y Peter Capaldi, aunque en general todo el reparto y su trabajo en ese cierto punto de satirización de personajes icónicos pero no por ello intocables, está también entre lo mejor de la película.

 

24.-  El discípulo … The Disciple … Director: Chaitanya Tamhane … India 2020

The Disciple es el recorrido de un joven aspirante a músico a lo largo de treinta años para conseguir ganarse la vida en el negocio de la música tradicional hindustaní. Producida entre otros por Alfonso Cuarón, la película se salta tanto en forma, como en fondo, los tópicos de las películas sobre las vidas de los músicos. The Disciple tiene poco que ver con una biopic tradicional. Para empezar, no hablamos de un músico de éxito. Lo que Tamhane ofrece es un estudio de personaje. El del joven que sustituye el talento para triunfar en el oficio al que se quiere dedicar por perseverancia, estudio, esfuerzo, dedicación y renuncia. Cueste lo que cueste y le diga lo que le diga su entorno. Si la tradición del esquema melódico conocido como raga establece que no es el momento de despistarse con romances, matrimonios y familia, tocará esperar y buscar consuelo en internet. Sin caer en la tentación de caminos más fáciles. En lo personal y en lo profesional. Todo al son del instrumento conocido como sitar y de las plácidas y serenas improvisaciones vocales que pueden llegar a poner a prueba a los espectadores no familiarizados con este estilo musical. Porque The Disciple no es puramente un musical, pero gran parte de su metraje está dedicado a actuaciones o grabaciones en las que lo único que se escucha es música tradicional, lo que provoca el estiramiento innecesario de la duración de la película. The Disciple plantea el enfrentamiento entre el duro camino hacia el éxito que supone el respeto a la tradición del arte y dejarse llevar por las leyes del mercado y las modas representadas por cualquier talent show televisivo, pero está claro por cuál de las dos opciones toma partido Tamhane.

 

 

25.- Relic  …  Directora: Natalie Erika James … Australia / EUA 2020

Ver Online: Relic

Relic ha sido catalogada como un clásico contemporáneo, una obra maestra del cine de horror. Al no tener noticias de su madre, Kay va a su casa junto a su hija Sam, para intentar dar con su paradero, donde encuentran varias señales de que la demencia de la anciana ha continuado en aumento. Luego de unos días de búsqueda sin éxito, la anciana aparece en la casa como si nada hubiese ocurrido y sin poder recordar dónde estaba. El comportamiento de la anciana se vuelve cada vez más errático y Kay y Sam sospechan que es producto de una entidad que afecta la casa. Una película australiana de la compañía IFC Midnight que representa un problema psicológico en la forma de una entidad maligna. Lo peor que se puede hacer a la hora de ver Relic es tener expectativas de que estamos ante la película de terror del año, un título que no suele sentarle bien a la cinta a la que se le endosa.  Relic no da miedo, ni siquiera tiene sustos ni lo pretende, pero sí que crea un desasosiego que va in crescendo conforme la atmósfera se va tornando más asfixiante e insostenible para las tres protagonistas, encarnadas de forma impecable por Emily Mortimer, Bella Heathcote y Robyn Nevin. La película es similar en forma, fondo e intenciones a la también australiana y muy femenina The Babadook (2014), que también tuvo que lidiar con la etiqueta de “fenómeno del terror” de su año. En definitiva, Relic es un relato profundamente empático que aborda la maternidad, el envejecimiento, las enfermedades mentales, la soledad y el deber familiar desde una perspectiva tan sombría como genuina. Es posible que aquellos que esperen emociones fuertes se sientan decepcionados al encontrarse con un filme pausado que se revela en última instancia como una conmovedora metáfora sobre el inexorable paso del tiempo y sobre cómo este afecta en el deterioro de nuestros cuerpos y mentes. Estupendo debut de la cineasta Natalie Erika James, a la que habrá que seguirle la pista de cerca.

Fernando Bañuelos Crítico de Cine,

Resúmen de las Mejores Películas del 2020,

Crítica de Cine, 

Estrenos de Cine, 

Director de Cine,

Crítico de Cine Fernando Bañuelos,

 

Las Veinte (20) Mejores Películas del 2020, el Año de la Pandemia y de las Influyentes Plataformas de Streaming


Las Veinte (20) Mejores Películas del 2020, el Año de la Pandemia y de las Influyentes Plataformas de Streaming

Al final de este compendio de recomendaciones les sugerimos ver el Programa Homocinefilus TV donde el Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus y Ulicardo Ulises Guzmán,  comentan 10 de las excelentes películas aquí consignadas   

Al final de cada crítica de la película, encontrarás el enlace directo a la película recomendada 

Nunca en la historia de la exhibición de películas ha habido un junio como este en el cine. Gracias a la pandemia, o a causa de esta insólita emergencia mundial, actualmente no hay un «vamos al cine», sino un #nos quedamos en casa para sobrevivir, donde los nuevos lanzamientos continúan debutando en el moderno VOD ( Video On Demand ). Este paisaje, radicalmente nuevo durará un tiempo considerable, dado que a pesar de los paulatinos planes de reapertura de las salas de cine, los complejos cinematográficos, probablemente, permanecerán cerrados en el futuro cercano, terminando así la temporada de verano, la de los estrenos mas comerciales y redituables del año, de los Blockbusters, antes de que comience. Aún así, tenemos que esperar meses, si no es que un año, para que la exhibición de las películas se regularice y las multitudes que gustan de los Estrenos Comerciales puedan “extasiarse” viendo en la sala obscura No Time to Die, F9, Top Gun: Maverick y otros esperadísimos, vacíos y taquilleros estrenos de verano. Con Netflix, Amazon Prime Video, HBO y los servicios a pedido que brindan una gran cantidad de opciones de visualización para cinéfilos de todas las tendencias, 2020 sigue ofreciendo funciones y cintas imprescindibles en el Mundo del Streaming.

La creencia generalizada, el pensamiento común, es que las películas en los cines tradicionales, casi desaparecieron durante la primera mitad de 2020, a causa del Coronavirus. Decenas de películas aplazaron su estreno,  fuera de sus fechas originales de lanzamiento y los cines en todo el mundo cerraron sus puertas indefinidamente. Pese a ello hubo al menos un puñado de películas valiosas que logró llegar a los cines o a los Festivales que lograron celebrarse antes de la Pandemia y que también llegaron a las Plataformas de Streaming antes e incluso durante la #CuarentenaExtendida. Los títulos enumerados a continuación son nuestras 20 películas favoritas del año hasta el momento; muchos ya están disponibles para ver en casa, una señal de que una industria antigua se está adaptando a nuevas realidades y nuevas formas de llegar al público. Pocos de los 20 títulos aquí consignados,  no están disponibles en el Streaming, sino que se barrunta su inminente estreno en los cines de sus países de origen y, en el mejor de los casos, y a causa de su innegable calidad, alcanzar acuerdos con distribuidoras de alcance internacional. 

Estas son las 20 mejores películas del año:

–Viaje a Grecia … The Trip to Greece …. Dir. Michael Winterbottom  … GB 2020 … Plataforma:  Amazon Prime Video

 Los actores Steve Coogan y Rob Brydon viajan de Troya a Ítaca siguiendo los pasos de Ulises en la Odisea. Cuando Ulises dejó Troya, le llevó diez años volver a su hogar. Steve y Rob solo tienen seis días en su propia odisea personal. En el camino, discuten sobre tragedia y comedia, astronomía y biología, mitos, historia, democracia y el significado de la vida. El hecho de que Coogan y Brydon interpreten versiones de sí mismos es parte del encanto de estas películas, que capturan los simulacros inherentes a la vida. La genialidad de este formato es que permite que dos de los mejores cómicos británicos se guisen y se coman la pantalla. Aunque transmite bastante calidez, la cinta es lo suficientemente aguda para destacar por encima de otras películas vacacionales. La comida tiene tan buen aspecto que casi puedes saborearla.

Link para ver la película:  Viaje a Grecia

— El joven Ahmed … Le jeune Ahmed … Young Ahmed  … Dires. Jean-Pierre and Luc Dardenne  … Bélgica / Francia 2019 … Plataforma: Filmin

Hasta hoy, la filmografía de los Hermanos Dardenne, pese a que siempre había estado precedida de un controvertido mensaje y un airado grito de protesta, tan riguroso y formal como desgarrador y cercano al proletariado y la clase media, nunca se había asomado con tanto descaro como lo hace con el presente título, The Young Ahmed, a la realidad político-religiosa que surge, de manera lacerante y complicada, del fundamentalismo islámico. Haciendo uso de su reconocible dramaturgia y su simplicidad estética, mucho más preocupado por preservar la ironía y la elocuencia de su texto que por el embellecimiento de la forma, vuelve a centrar su foco de preocupación en el sector más joven de la sociedad, ese niño llamado Ahmed, que ha de hacer frente al debate ideológico al que su vida ha quedado sometida desde que tiene uso de razón, por la educación extremista que recibe en casa y la amplitud de un horizonte heterodoxo cuyos beneficios no puede sino mirar con deseo e incredulidad, como si de algún modo la felicidad del libre albedrio no le correspondiera, a causa del vasallaje debido a un ser todopoderoso que no perdona a los infieles. Los Dardenne no pierden la oportunidad de señalar la absoluta falta de respeto hacia la mujer por parte de una cultura obsoleta y atrasada que blasona de unos códigos de respeto a sus iguales (masculinos), a la higiene, a su religión y a sus costumbres, pero denigra a la mujer hasta el punto de considerarla un ser inferior por naturaleza. Por supuesto, el desenlace pondrá a prueba esta creencia y hará enfrentarse al protagonista a una dura realidad.

Link para ver la película:  El Jóven Ahmed

–Lazos de familia … Sorry We Missed You … Dir. Ken Loach … GB / Francia / Bélgica 2019  …. Filmin

Ricky, Abby y sus dos hijos viven en Newcastle, en la Gran Bretaña. Forman una familia muy unida. Ricky ha pasado de un empleo a otro; Abby se dedica a cuidar a personas ancianas y disfruta con su trabajo. A pesar de trabajar cada vez más, son conscientes de que nunca obtendrán la ansiada seguridad económica o tendrán una casa en propiedad. Surge entonces una oportunidad para Ricky gracias a la revolución de las aplicaciones. La pareja decide apostar el todo por el todo. Abby vende su coche para que Ricky se compre una furgoneta y se convierta en repartidor por cuenta propia: por fin será su propio jefe. El mundo moderno se cuela en la cocina familiar, ofreciéndoles un futuro diferente. Sorry We Missed You tiene sentados a los espectadores en la butaca durante 100 minutos y con el 90% de la película, hace que estés con todos los sentidos en el metraje. Una historia tratada con mucha delicadeza, con unas interpretaciones magníficas y de esta manera tan sutil, te impacta y emociona sin hacer falta más. La historia que cuenta es cruda y triste de por sí, sin necesidad de masajear la tristeza. Por otra parte, Loach juega con la desesperanza de la situación laboral frente a la esperanza de la unión familiar que mantienen, ya que aunque tengan problemas, se mantienen unidos.

Link para ver la película:  Lazos de Familia

–5 Sangres … Da 5 Bloods: Hermanos de armas  … Da 5 Bloods … Dir. Spike Lee … EUA 2020 … Plataforma: Netflix

Lo nuevo de Spike Lee, mezcla de viaje por la memoria, cine bélico y relato de aventuras con muchos ecos de John Huston, es una de las películas que se postulan desde este momento como firmes candidatas a ser consideradas en todas las categorías, aunque haríamos bien en pensar en Delroy Lindo como uno de los mejores aspirantes al Oscar que vamos a encontrar este año, sin lugar a dudas. Da 5 Bloods nos lleva de vuelta a Vietnam, pero por el camino de la memoria inicialmente. Un grupo de soldados afroamericanos regresan a ese país más de 40 años después de haber combatido en aquella guerra injusta que no les importaba. Lo hacen con dos propósitos, el de encontrar el cuerpo de su oficial, fallecido en combate, y el de recuperar un cargamento de oro que escondieron en la jungla y que hasta ahora no habían podido volver a buscar. Pero, por supuesto, ningún viaje es tan sencillo como parece. Tensiones, rencores, fantasmas del pasado y nuevos peligros acudirán para acosar al grupo que intenta recuperar lo que siente que es suyo. Un viaje al infierno que no sale como esperaban, claro, pero que sobre todo les ayuda y nos ayuda a descubrir quiénes son realmente.

Link para ver la película:  5 Sangres

–Vitalina Varela … Pedro Costa  … Portugal 2019 … Plataforma: Gnula.nu

Vitalina Varela es el nombre del personaje central y de la actriz que protagoniza este filme. Ella arriba a Lisboa al funeral de su esposo Joachim, quien la había dejado 25 años atrás en Cabo Verde, prometiéndole que pronto le enviaría el boleto de avión para reunirse con él en Portugal. Vitalina llega tarde al funeral. Desde que aterriza le advierten que regrese a su isla. Cuando llega a la vivienda de Joachim se da cuenta de que en la miseria en la cual sobrevivía, le era imposible mantenerla en Portugal. Se va enterando además de que su marido lleva una doble vida. Tenía otras mujeres y estaba enredado en negocios ilícitos. Enfrenta el dilema de qué hacer con la “casa” y las posesiones del difunto, si regresar o no a Cabo Verde. Mientras esto sucede, va conociendo a los diferentes personajes que rodearon a Joachim, incluso los que le ayudaron cuando estaba ya muy enfermo y al cura de una desvencijada iglesia, un hombre casi sin fe, quien se revitaliza al obrar la oración fúnebre por Joachim y a quien Vitalina parece mostrarle una vitalidad perdida. Este es el filme de mayor contenido dramático y con más elementos de ficción de este director. Pero la fuerza se la da la composición de las imágenes. Hace posar muy deliberadamente a sus actores, sin que pierdan la espontaneidad. Hay imágenes que parecen salidas de un Rembrandt, aunque también de John Ford o de Mizoguchi, solo que sumidos en las sombras. Es impresionante el uso que le da a la oscuridad, cómo es capaz de lograr encuadres de gran fuerza expresiva con apenas un pequeño fulgor.

Link para ver la película: Vitalina Varela

— La cordillera de los sueños … La cordillère des songes … The Cordillera of Dreams … Director: Patricio Guzmán … Chile / Francia 2019 … Sin Plataforma

La cordillera de los sueños, última película del director chileno Patricio Guzmán, se va construyendo a partir del pasado más remoto del continente sudamericano, buscando ese ADN denominador de un país que parece una larga cárcel entre el mar y la montaña. Un país de mezcla a partir de esa herencia procedente de los pueblos originarios asentados alrededor de los Andes y la nueva procedente del mar, de Europa. Porque no otra puede ser la cordillera del título, una omnipresente cadena montañosa de norte a sur del país, que penetra desde la frontera septentrional con Perú y Bolivia y termina por el sur sumergiéndose en el océano; una columna vertebral para un continente que mantiene sus cumbres nevadas a la vista de sus habitantes, haciendo de escudo protector, pero al mismo tiempo aislándolo por tierra. Patricio Guzmán, como ya hiciera en sus más inmediatamente cercanas Nostalgia de la luz y Botón de nácar, se acerca a la naturaleza, a la geología, a la astronomía, para conseguir ese difícil engarce desde lo inabarcable del poder de los elementos hasta lo humano de la reciente historia de la nación chilena.

–First Cow … Directora: Kelly Reichardt … EUA 2019 … Amazon Prime Video

En términos de manual de guion, la historia de First Cow es mínima. Kelly Reichardt cuenta poco más que la cercanía entre sus dos protagonistas, y sus tribulaciones para conseguir dinero y una vida mejor en un entorno tan hostil, en especial para sedentarios sensibles como ellos. Al igual que hace la cineasta con tal entorno, Cookie Figowitz y King-lu terminan por aportarle dulzura. En su sentido más literal incluso. El negocio con el que despegan, y para el que tienen que robar a diario la leche de una vaca propiedad de un empresario adinerado establecido en la zona, es un puesto de venta de galletas de mantequilla. En términos de puesta en escena, sin embargo, First Cow está llena de vida. De planos capaces de extraer la intimidad invisible creada entre los dos hombres, el alma infantil de un trampero harapiento que recuerda su infancia al morder una galleta, el afecto que la vaca muestra a su ordeñador clandestino con un espontáneo movimiento de cabeza (y que, por desgracia para él, le delata) o el frágil equilibrio del modo de vida que Cookie y King-lu han encontrado expresado en la recurrencia a sus objetos cotidianos. Sin querer desvelar mucho, les invitamos a que observen el uso de la batidora de varillas de Cookie, uno de los atrezos más llamativos que la cineasta va mostrando en distintos momentos de la película. Que, cerca del final, King-lu lo halle tirado y roto fuera de su casa nos transmite mucho más sobre la triste imposibilidad de su sueño que cualquier otra cosa. El logro mayor de First Cow, dicho en corto, es que a pesar de que comience mostrando la tumba de sus protagonistas, todo en ella respire con tanta viveza.

Link para ver la película: First Cow

–Una gran mujer … Beanpole … Dylda … Director: Kantemir Balagov …  Rusia 2019 … Plataforma: Cuevana 3 … Película Candidata de Rusia a Mejor Película Extranjera en el Óscar

El director ruso Kantemir Balagov vuelve a las salas con Una gran mujer (Beanpole), la historia de dos mujeres veteranas de la Segunda Guerra Mundial que intentan restablecer su vida en la devastada ciudad de Leningrado. La película viene de ser galardonada este año con el premio Un Certain Regard ( Una Cierta Mirada ) en la sección FIPRESCI, Fédération Internationale de la Presse Cinematográfica, en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes. Beanpole cuenta la historia de dos mujeres rotas sobreviviendo como pueden en el Leningrado de la posguerra. Pero en lugar de quedarse rayando la superficie, esta película aguanta la mirada a las escenas más duras, (ojo a la escena de sexo incómodo y a los travellings imposibles) y hace que nos sintamos partícipes de la vida de Sasha e Iya, sin medias tintas, sin aguar lo que se ve y haciéndonos formar parte de diálogos tan genialmente irónicos como fríos. En pleno San Petersburgo de mediados de los 40, el ritmo pausado es lo que pide el relato y es lo que mejor acompaña a unas imágenes estrictas, serias, en las que la risa solo se abre camino a través de la locura y la desesperación, y la necesidad de cuidar de alguien se convierte en el leitmotiv del filme. Una película muy especial, con un sentimiento de tristeza que consigue envolverla desde su prólogo hasta su fantástico epílogo en el que, para que la felicidad salga a la luz, solo hace falta… negarla. En definitiva, Kantemir Balagov, si bien no repite la rotundidad de su ópera prima (es cierto que en algunos momentos Beanpole parece no avanzar y estancarse en círculos, algo que arrastra sobre todo hacia el final de la cinta), consigue aprobar el examen de su segunda obra para confirmarse como el mayor (y más joven) talento a seguir del cine actual.

Link para ver la película: Una Gran Mujer

–La Estafa … Bad Education  … Dir. Cory Finley … EUA 2019 … Protagonista: Hugh Jackman…. Plataforma Ver Pelis Online

Recién estrenada en HBO y protagonizada por Hugh Jackman , Bad Education es una película que trata sobre la estafa por más de 11 millones de dólares que ocurrió en un colegio en Long Island, Nueva York, en el 2002. Hay pocos temas tan sensibles como la salud y la educación, y cuando se meten con alguno de ellos, es difícil escapar de la opinión pública, la prensa amarillista, los prejuicios de todos… pero en este caso el fraude inescrupuloso existió y en esta cinta están las pruebas. La película tuvo su estreno mundial durante el Festival de Toronto, en septiembre pasado, y debido la pandemia y el aislamiento, decidieron estrenarla directamente en HBO y HBO GO. Tuvo una estupenda reacción entre la crítica especializada, por lo que es un asignatura pendiente para todos. Impecable a nivel estético y audiovisual, con la edición como una protagonista más, Bad Education no es un docudrama sino una película de ficción que denuncia pero también un entretiene. Derrochando sonrisas y miradas de engaño para ocultar las profundidades de su  resentimiento, ambición y avaricia, Hugh Jackman nos otorga el gran papel de su carrera como Roslyn, el superintendente de escuelas públicas de Long Island, el Doctor Frank Tassone en Bad Education. Un relato dramático del histórico escándalo de malversación de fondos que envolvió a Tassone y sus colegas, especialmente a la superintendente asistente Pam Gluckin, la ganadora del Óscar Allison Janney. La película de Cory Finley, basada en un artículo de Robert Kolker para la revista New York Magazine, es un asunto despiadadamente eficiente y equilibrado sobre las intensas presiones de la academia suburbana, donde los logros de clasificación educativa y las tasas de aceptación universitaria están íntimamente entrelazados con los precios inmobiliarios. El director expone las innumerables fuerzas en juego en este entorno aparentemente perfecto con detalles precisos. La cinta descansa sobre los robustos hombros de Jackman, quien nunca recurre a la caricatura para encarnar a Tassone como un ejemplo de descontento cuyo afán de validación encajó con su engaño de toda la vida y las desastrosas consecuencias de sus actos.

Link para ver la película: La Estafa

–Los Silbadores … The Whistlers … La Gomera … Director Corneliu Porumboiu … Rumania / Francia / Alemania 2019 … Plataforma: Amazon Prime Video

En la más reciente película de Corneliu Porumboiu se introduce una novedad geográfica que apenas sirve para aportar cambios narrativos. El título de la película hace referencia al espacio en el que se desarrolla una parte sustancial de la narración pretendiendo trasladar cómo esa corrupción imperante en Rumanía cuenta con ramificaciones internacionales. Las pequeñas mafias locales, como las grandes internacionales, dependen de redes extensas, tanto hacia abajo como hacia arriba, que blanqueen su dinero y dificulten su localización. El director establece una conexión entre Rumanía y las Islas Canarias con un objetivo un tanto peregrino, utilizar un lenguaje de difusión muy reducida, como el silbido gomero, para introducir un “código enigma” que, por un lado, facilite la comunicación del grupo y, por otro, dificulte la vigilancia policial. El “silbido gomero” es un lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de Islas Canarias para comunicarse a través de los barrancos En el resto, la película cumple, punto por punto, los códigos propios del cine del agente doble, o triple, o múltiple, en el seno de una película de género negro donde un personaje juega al engaño múltiple con tal de sobrevivir. Asistimos así, a toda la parafernalia propia del policía corrupto, enganchado a las redes del narcocrimen y de las que no puede desembarazarse sin perder la vida, al tiempo que se sabe constantemente vigilado por sus compañeros y superiores. La simulación y el silencio se convierten en su única manera de mantenerse en un mundo claramente hostil en el que termina resultando poco confiable para todos los que le tratan. El silbo gomero se convierte así, de mecanismo del crimen, en artefacto de comunicación personal encriptado y, por tanto, seguro.

Link para ver la película: Los Silbadores

–The Painter and the Thief … Director: Benjamin Ree … Noruega 2020 … Plataforma:  Amazon Prime Video

Por medio de una grabación de vigilancia dentro de una galería de arte, una investigación determina y encuentra a los responsables del robo de unas valiosas y únicas pinturas de la artista checa Barbora Kysilkova. Entendiendo que no va a recuperar las pinturas, la artista asiste a la audiencia penal y se acerca a uno de los ladrones, un ex convicto adicto a las drogas llamada Karl-Bertil Norland, queriendo comprender los motivos de su delito. A continuación, Barbora decide retirar los cargos a cambio de que el ladrón acepte posar para un retrato. Lo que sigue es una convivencia particular entre ambos, donde comparten desayunos, experiencias, compañía y una tensa similitud entre las decisiones que han tomado en sus vidas. Con el documental The Painter and the Thief, dirigida por Benjamin Reed, el cineasta explora una relación emocional pero no sentimental, un dúo formado improbablemente de dos almas demasiado similares y la forma en que la naturaleza humana desafía, muchas veces, la simple comprensión. Benjamin Ree revela conexiones a través de sutiles yuxtaposiciones que surgen naturalmente de las tribulaciones cotidianas de sus dos sujetos, que eventualmente implican dificultades financieras y un accidente automovilístico casi fatal para Nordland. En momentos privados solo y entre los dos, el director ilustra cómo el acto de verse, verdaderamente y sin prejuicios, es clave para su afecto compartido, convirtiendo así su documental en un tributo al poder transformador de la empatía.

Link para ver la película: The painter and the Thief

–Capone … Director: Josh Trank … Canadá / EUA 2020 … Protagonizada por Tom Hardy … Plataforma:  Amazon Prime Video

El más recienbte filme de Josh Trank nos mete en el último año de vida, y en la cabeza, de uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. La figura de Al “Scarface” Capone no solo sacudió la primera mitad del siglo XX con sus actos criminales en el país del norte de América, sino que se volvió una figura legendaria y recurrente en la cultura popular a través de diversas caracterizaciones en radio, televisión y cine. Aún así, Josh Trank se atrevió a hacer lo que, hasta hoy, nadie había hecho al contar la vida de este notorio mafioso: meterse dentro de su cabeza enferma y mostrar su último año de vida a través de sus ojos. Capone es un proyecto más personal del realizador que llega en forma de estreno en streming, por obvias razones, en el que vemos a Tom Hardy metido en la piel del renombrado gangster en su último año de vida. Tras pasar 10 años en prisión, Fonzo, como lo llaman en su casa, se recluye en su lujosa mansión en Miami junto a su esposa (Linda Cardellini), su hijo, familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, Fonzo sufre delirios que mezclan la realidad con flashbacks de su violento pasado, fruto de la neurosífilis que ya ha atacado su cerebro y le ha provocado un Accidente Cerebrovascular. A través de los ojos de Capone/Hardy vemos la decadencia de quien, alguna vez, fue el rey del hampa y del cual solo parece ser un despojo humano.

Link para ver la película: Capone

–Bacurau  … Directores:  Kleber Mendonça Filho y  Juliano Dornelles … Brasil / Francia 2019 … Premio del Jurado Festival de Cine de Cannes … Plataforma:  Filmin

El director brasileño Kleber Mendonça Filho regresó al Festival de Cine de Cannes tras el éxito de su anterior cinta, Aquarius, ahora acompañado de Juliano Dornelles, para presentar otra poderosa crítica a la corrupción y la negligencia de las clases dirigentes de su país, Brasil. Bacurau presenta un claro cambio de planteamiento en la aproximación dramática al incurrir en un grado de cinismo poco habitual en un cine social de estas características, consiguiendo un nivel de tensión creciente favorecido por la extravagante presentación de la amenaza que recae sobre la pequeña y aislada aldea de Bacurau. El realizador y su equipo plantean una fotografía muy elaborada, de desconcertante y presagiosa violencia con planos semioníricos y un agudo tenebrismo que nos atrapa y acompaña durante la totalidad de su metraje. Con una alta dosis de simbolismo, marcado sobre todo por la incesante aparición de ataúdes vacíos, como recordatorio de que Bacurau es una ciudad donde la muerte prematura es algo con lo que se aprendió a convivir desde hace tiempo, los realizadores nos irán acompañando en un desconcertante viaje, hasta el corazón de las tinieblas. Tras el planteamiento del conflicto inicial: población de los suburbios brasileños, marginada por el degenerado alcalde de la gran ciudad colindante que mantiene a los ciudadanos apartados de todo contacto con el exterior, bajo un régimen despótico y tiránico fundamentado en la privación de agua corriente. El conflicto da un giro dramático radical con una nueva y sanguinaria amenaza. Según parece, un grupo paramilitar de extrema derecha ha incluido como una de sus actividades corporativas el pago por la caza y el asesinato de personas “impuras”. A la desolación y malnutrición que ya asolaban este pequeño pueblo en el que todos conviven siguiendo una razonable y amable cooperación ciudadana, se une ahora el terror hacia una inminente amenaza que ya se ha cobrado varias vidas. Sin embargo, lo que apuntaba a una rápida rendición y aniquilación, parece dar un paradójico subterfugio cuando empiezan a salir datos y secretos de algunos de los habitantes de Bacurau. Como en un salvaje spaghetti western, el duelo está servido al atardecer, y la sangre de la venganza correrá a borbotones y sin censura para saciar la sed de justicia e indignación de todos los asistentes.

Link para ver la película: Bacurau

–La vasta noche … The Vast of Night … Dir. Andrew Patterson … EUA 2019 … Plataforma:  Amazon Prime Video

The Vast of Night es el impresionante debut de Andrew Patterson como director y de James Montague y Craig E. Sanger como guionistas que los pone directamente en las listas de talentos a seguir en el cine de ficción. Este homenaje a las películas de extraterrestres antiguas como War of the Words o programas como The Twilight Zone rebosa de creatividad y talento en el aspecto audiovisual, con largas tomas, muchos trucos de cámara y una edición de sonido espectacular, que va acompañada de un pulido guión que, aunque cargado de diálogo, logra ser intrigante en su mayor parte. Los fanáticos del cine de ciencia ficción atmosférico y de cocción lenta disfrutarán de esta excelente pieza, pero los que busquen algo con más acción pueden encontrarla un poco árida. En el estilo de las películas clásicas de ciencia ficción sobre invasiones extraterrestres como The Vast of Night marca el impresionante debut del director Andrew Patterson, un nombre que dará de qué hablar en los próximos años. Este homenaje al cine de ciencia ficción demuestra todo lo que se puede lograr hacer con un presupuesto ajustado si hay suficiente talento e ideas claras trabajando de forma cohesiva. El producto es una película que hace funcionar todo lo que debería falla y hace intrigante todo lo que debería ser aburrido  En la década de los años 50, Fay Crocker, Sierra McCormick,  trabaja como operadora de teléfonos cuando una noche escucha un sonido extraño. Llena de curiosidad por descubrir la procedencia de este sonido contacta a Everett Sloan, Jake Horowitz, un DJ de radio, quien transmite el sonido en su programa radial con la idea de que algún radioescucha reconozca el sonido y les pueda ayudar a identificarlo. Fay y Everett pasan la noche indagando información que les acerca cada vez más a descubrir el significado del sonido.

Link para ver la película: La Vasta Noche

–The Assistant … Directora: Kitty Green …  EUA 2019 … Plataforma: Amazon Prime Video

The Assistant muestra con certera eficacia las dudas y los miedos a los que se tiene que enfrentar alguien que intenta remar a contracorriente en un ecosistema en el que todos han aceptado como natural un modo de conducta amoral y vejatorio hacia las mujeres. Frases como “ella va a ganar más que él” o “tranquila, que no eres su tipo” son filtradas por algunos compañeros (y, como ella, testigos silenciosos y encubridores), como forma de, si no justificar las acciones del jefe, sí tratar de convencer a Jane de que no le queda otra salida que aceptar esa “normalidad” si quiere sobrevivir en su puesto. Julia Garner, en una actuación desnuda y franca, está enorme, cargando sobre sus jóvenes (y muy talentosos) hombros con el peso de la función. Su rostro es la principal herramienta de la directora para que el espectador empatice, hasta límites insospechados, con el viacrucis de un personaje que pone cara a miles de mujeres que no se atreven a dar el paso de cortar las alas a un depredador sexual por miedo a perder su trabajo. Una vez que acaban los escuetos 81 minutos de metraje de esta pequeña y modesta película, es cuando se descubre que la rabia y la impotencia se han instalado en nuestras entrañas. Y es entonces cuando se es plenamente consciente del colosal calado de la obra de Green, posiblemente una de las sorpresas más estimulantes del cine independiente de este año.

Link para ver la película:  La Asistente

–Saint Maud (Release Delayed / Estreno Retrasado ) … Directora Rose Glass … GB 2019 …  Sin Plataforma  

Maud, Morfydd Clark, es una joven enfermera que, tras un oscuro trauma, se vuelve devota de la fe cristiana. Cuando empieza a trabajar cuidando a Amanda, Jennifer Ehle, una bailarina jubilada enferma de cáncer, la fe de Maud le inspira una obsesiva convicción de que debe salvar el alma de su paciente de la condena eterna… sea cual sea el costo. Está claro que Rose Glass sabe exactamente lo que está haciendo. Este trabajo siniestro e inteligente representa una impresionante tarjeta de presentación que ofrece muy buenos augurios para su perspectiva futura. Saint Maud es una obra muy personal y distintivamente británica con un potente foco en femenino y un claro potencial para cruzar las fronteras entre cine de autor y los sectores del horror sofisticado. Se trata de un tremendo debut de Rose Glass. Saint Maud no resulta menos reflexiva o empática por estar vestida muy elegantemente con el adorno del terror. Lenta, depresiva, maravillosa y muy impactante. Simple y llanamente: cine del bueno. La película quiere tratar grandes temas y ninguno se queda fuera. Una de las primeras cosas que sabemos sobre Maud es que está menstruando. La estrella emergente Morfydd Clark ofrece una extraordinaria interpretación del personaje que da título a la película. Su Maud parece tan vulnerable como capaz de cometer el acto más cruel. ¿Es un ángel o un demonio? En su mente, es lo primero: acaba de convertirse al cristianismo y se compra por internet el collar de María Magdalena. Habla con Dios en lugar de escribir publicaciones en Facebook. Tanto la película como su protagonista parecen de otra época. La influencia de Persona, de Ingmar Bergman, con la que comparte algunas líneas argumentales, es evidente.

Nunca Raramente A veces Siempre … Never Rarely Sometimes Always … Dira. Eliza Hittman … GB / EUA 2020 … Plataforma: Amazon Prime Video

Esperada película de la directora, guionista y productora estadounidense Eliza Hittman. La película se estrenó en los dos únicos festivales de cine que pudieron estrenarse este año Sundance (Premio Especial del Jurado) y Berlín (Gran Premio del Jurado), con premios en ambos. La película es un golpe en la cara. Cuenta la historia de una adolescente que vive en la zona rural de Pennsylvania, que se entera que está embarazada y al no poder realizar el aborto en su estado decide en compañía de su prima hacer el viaje a Nueva York para hacerlo. E inicia una travesía y una odisea llega de angustia, drama y dolor. Muy similar a esa obra maestra del gran director rumano Cristian Mungiu (4 meses, 3 semanas, 2 días), que seguro inspiró a la directora, porque contaba otra odisea de dos amigas en el proceso de un aborto con varias semanas encima en Rumania.  La película es muy naturalista como lo fue su anterior película, casi documental, sin música pero con una precisión y delicadeza en los planos y su lenguaje visual, que mete al espectador en una espiral de tensión y emociones sin ninguna tregua. Importante también lo que no se dice pero se sugiere, ese lenguaje simbólico y la atención a los pequeños detalles y gestos que dan información sobre el embarazo y sobre la vida de estas dos adolescentes que se enfrentan al ritmo de la ciudad en una búsqueda de la muerte y la vida al mismo tiempo. También muestra una bella relación de amistad y apoyo entre mujeres. El guión y la dirección de Hittman es excelente, apoyado por dos actuaciones estupendas de sus dos jóvenes actrices Sidney Flanigan y Talia Ryder. Es una joya sensible, delicada y a la vez dura y devastadora. De lo mejor de este accidentado 2020 en cuanto a estrenos de cine. Y el título es perfecto, porque cuando se descubre su significado una luz aparece y alumbra un poco más la historia y su oscuridad.

Link para ver la película: Never Rarely Sometimes Always

–Chicas Perdidas … Lost Girls … Directora Liz Garbus … EUA 2020 … Plataforma: Netflix

Chicas perdidas es un interesante thriller dramático basado en el libro del mismo nombre de Robert Kolker, y a su vez, en hechos ocurridos realmente (verán en la cinta, imágenes reales de archivo), tuvo su preestreno en el Festival de Sundance (2020). Tras desaparecer misteriosamente la hija mayor de Mari Gilbert (Amy Ryan) y ante el desinterés y la inoperancia policial, abre dos frentes de batalla; una presión implacable sobre los agentes de la ley y su propia investigación personal en busca de su hija. Su lucha la lleva al sur de Long Island, donde su hija fue vista por última vez. Durante el proceso, se desata la peor de las tormentas, ya que aparecen los cuerpos de una serie de trabajadoras sexuales (prostitutas), como la hija de Mary, que han sido ejecutadas por un asesino en serie. El comisario Doman (Gabriel Byrne), se hará cargo de la múltiple investigación. El cuerpo de la hija de Mary, no se encuentra entre los cadáveres encontrados. Chicas perdidas es una muy interesante película, son 95 minutos de pura angustia y tensión, por mucho que intuyamos lo que puede haber pasado al sur de la isla Long Island. El debate después de la película puede ser muy apetitoso; la prostitución, el poder del dinero, la actitud de la madre, la del comisario e incluso verse obligado a entregar a una hija en acogida porque en tu país ir al psiquiatra, es más caro que comprarse un Ferrari.

Link para ver la película: Chicas Perdidas

–El Camino de Regreso … The Way Back … Dir. Gavin O’Connor … EUA 2020 …  Plataforma: Amazon Prime Video

The Way Back marca el regreso de Ben Affleck después del tan polémico rol de Batman en Justice League en 2017 ; además de los escándalos en su vida personal que colmaron las páginas de los diarios y redes sociales. Vuelve de la mano del director Gavin O’Connor, quien retoma el género de deportes que lo hizo famoso con las películas Miracle (2004) y Warrior (2011). Cuando Jack Cunningham (Ben Affleck) iba a la preparatoria, tenía un brillante futuro por delante. Era un fenómeno del baloncesto, podría haber ido a la universidad o convertirse en un profesional. Pero decidió abandonar su carrera en el baloncesto y renunciar a su futuro. Los días de gloria de Jack han pasado… pero no se han olvidado. Años después tiene la oportunidad de volver a tomar las riendas de su vida para entrenar al equipo de baloncesto de su antiguo instituto. Para sorpresa de todos, y de él mismo, acepta e intentará hacer un auténtico equipo ganador, lo que supone su último lanzamiento para conseguir su redención. El problema del alcoholismo es el tema de The Way Back y el baloncesto es solo la excusa para contar la historia de Jack Cunningham, quien se refugia en el alcohol para evitar enfrentar el sufrimiento por la muerte de su hijo y el divorcio. Gavin O’Connor se vale de planos cerrados, contrastes y la excepcional actuación de Ben Affleck para encaminar la historia de un hombre al borde del abismo hasta que el baloncesto lo motiva a encontrarse consigo mismo. La película no sobreviviría sin Ben Affleck, quien aporta no solo sus dotes como actor sino su experiencia personal en su lucha con el alcohol. Las escenas de Affleck sumido en la bebida son dolorosas y llevada a cabo con absoluto respeto. Jack Cunningham es el mejor rol de su carrera y su mejor regreso a la gran pantalla.

Link para ver la película: The Way Back

–Avenidas …  Driveways … Director: Andrew Ahn … EUA 2019 … Actor: Brian Dennehy … Plataforma: Amazon Prime Video

Tras la muerte de su hermana, Kathy y su hijo de 8 años Cody , van al pequeño pueblo donde vivía para recogerlo todo y vender la casa. Mientras Kathy está ocupada limpiándolo todo, el niño Cody pasa el tiempo por el vecindario. Así conocerá al viejo Del, interpretado por Brian Dennehy en su último papel, antes de morir, con el que entablará una amistad especial. Sin caer en el comentario social torpe, la película trata varios temas contemporáneos relevantes. Todas las interpretaciones están perfectamente calibradas.  Andrew Ahn vuelve ahora al terreno del largometraje con Driveways que estuvo en festivales como la Berlinale y Tribeca, y con el que incluso logró dos nominaciones en los Independent Spirit Awards: a Mejor actriz por el papel de Hong Chau y a Mejor guión novel para el libreto escrito por Hannah Bos y Paul Thureen.  En el filme, un niño solitario acompaña a su madre en un viaje para limpiar la casa de su difunta tía, y terminará creando una inesperada amistad con el jubilado que vive en la casa colindante. Lucas Jaye es el debutante que interpreta a ese niño, mientras el recientemente fallecido Brian Dennehy nos regala aquí su última interpretación.

Link para ver la película: Driveways

Fernando Bañuelos Crítico de Cine,

Crítico de Cine Fernando Bañuelos,

 

 

El Festival de Cine Virtual de Homocinefilus. 40 Películas Clásicas En Línea para Sobrevivir la Cuarentena y Convertirse en un Máster del Análisis Cinematográfico


Homocinefilus
El Festival de Cine Virtual de Homocinefilus. 40 Películas Clásicas En Línea para Sobrevivir la Cuarentena y Convertirse en un Máster del Análisis Cinematográfico

Las Plataformas de Streaming representan una nueva forma de ver cine que no acaba de nacer y se contraponen dialécticamente con la forma tradicional de ver películas, que no acaba de morir

El Internet y las Redes Sociales aportando lo mejor de la Cultura Cinematográfica

Distancia Social es el nombre del juego, que nos aísla y a la vez nos lleva a los indómitos terrenos de la reflexión

 

La página de Crítica de Cine Homocinefilus presenta su Primer Festival de Cine Digital.

Con este Festival Cinematográfico respondemos a la incesante pregunta de nuestros amables seguidores: ¿Qué películas ver En Línea, durante esta feroz y angustiante cuarentena que nos impone un letal y contagioso virus, el COVID-19, que ha postrado a la humanidad en una era, en la que, soberbios que somos, pensamos que ya habíamos dejado atrás a todas las pandemias que podían arrasar con la raza humana y nos hace recordar nuestra frágil condición frente a la poderosa naturaleza.

Pero no estamos aquí, ofreciéndoles y presentándoles este fáustico y orgiástico festín cinematográfico para repetir las trágicas noticias que se ciernen por todo el mundo informativo. Por demás está decir que el Coronavirus, hasta el momento de anunciarles este Festival de Cine Virtual, ha causado la muerte de 16,400 personas y tiene infectadas a 374.000 en 183 países. En realidad debemos ser congruentes con la idea de que el cine se liga indisolublemente, con el entretenimiento y la cultura. También, y por añadidura, con la concientización social, la denuncia y la exposición de la tragedia humana, enmarcadas en la belleza de las imágenes en movimiento y los altísimos valores cinematográficos. De hecho esos son los criterios que determinaran las cintas Online, subtituladas la mayoría, para respetar la esencia creativa de la cintas, que además sean asequibles, gratuitas y legales, que les proponemos en este Festival de Cine de Streaming de Homocinefilus.

Con esta Muestra de Cine Virtual, también cumplimos un sueño, el de organizar un Festival de Cine, aunque en este caso, la Alfombra Roja y el Glamour inherentes, los tendrán que imaginar, recrear, obviar, cada uno de los espectadores, frente a su pantalla de televisión y acompañados con el grupo social que el virus les impone.

También damos cuenta de dos objetivos largamente anhelados: El de compartir el gusto y la recomendación de Obras Maestras que no solo divierten sino que además nos hacen reflexionar sobre las poderosas historias de los seres humanos que se sobreponen a las adversidades y el inmenso placer de rescatar y visibilizar las cintas geniales que solo los entendidos del cine conocen, que pululan en el cerebro del Crítico de Cine y que ahora, forzados por la circunstancias del encierro, tienen la oportunidad de ser revaloradas, más allá de la dictadura que impone la Cartelera Semanal de los Estrenos  y los intereses puramente comerciales.

Finalmente, Cuando el destino nos alcance ( Soylent Green – Dir. Richard Fleischer – EUA 1973 ),  en realidad  ya nos alcanzó, y estamos obligados a estar en casa, en una cuarentena forzosa para salvar nuestra salud, nos enfrentamos a la oportunidad ideal de adquirir una Cultura Cinematográfica, como quien no quiere la cosa. Si es que ustedes así lo deciden.

No hay de otra: Los cines están cerrados y las pérdidas para la Industria Cinematográfica  son multimillonarias. Por lo tanto el estadounidense Box Office está inhabilitado, algo insólito e histórico. El mexicanísimo Taquillómetro, obvio también dejo de registrar las entradas a las salas de cine y las ganancias. Las pérdidas son de miles de millones de dólares en los tres niveles de la Industria de Cine: la producción, distribución y exhibición, pero paradójicamente las hasta ahora repudiadas Plataformas de Streaming saltan a la palestra y adquieren una decisiva carta de naturalización en el gusto y la preferencia de millones de espectadores.

Una última consideración;  ¿Será el cine en casa esa herramienta sanadora del espíritu de la humanidad en esta terrible contingencia. Se convertirá el Séptimo Arte en el Streaming  en la fuerza catártica para que la raza humana alcance una nueva y poderosa consciencia social y ecológica?

Esta amplísima recopilación de películas en Streaming, tiene una Segunda Parte con más excelentes opciones cinematográficas. Aquí el enlace: Once ( 11 ) excelentes películas del Festival de Cine En Línea de Homocinefilus Parte II que te elevarán tu espíritu y con las que sobrevivirás la #Cuarentena impuesta por el #Coronavirus

Menos argumentos y más recomendaciones:

En los bosques de Siberia

( Dans les forêts de Sibérie )

Dir. Safy Nebbou

Francia 2016

La aventura fílmica En los bosques de Siberia, cuyo título original es Dans les forêts de Sibérie, está basada en la experiencia frugal que vivió durante seis meses el escritor parisino Sylvain Tesson, en una pequeña cabaña de nueve metros cuadrados a la orilla del lago Baikal, en Siberia; y que durante el duro invierno recogió en su bitácora, al lado de sus libros y mucho vodka.  Asqueado del agitado mundo sin sentido en el que vive, Teddy, el actor Raphaël Personnaz, un ejecutivo parisino, se arriesga a pasar una temporada solo, alejado del bullicio y la falsa sociedad. Un viaje a Siberia lo lleva a un viaje introspectivo, donde la magia de la naturaleza brillará en todo su esplendor, y pronto lo llevará de la euforia de la libertad, al extremo de todo lo que hasta ese entonces había conocido.  El director Safy Nebbou logra transmitir, a través de increíbles panorámicas, la vulnerabilidad del ser humano en un majestuoso planeta. Aderezada con exquisitos acordes de jazz, sin falsas lecciones, la cinta nos presenta la vida como un viaje acelerado, apenas un respiro. La planeada soledad con el frío intempestivo sacuden el alma y el cuerpo; los devaluados bríos con que se suele llegar a los treintas parecieran verse renovados con la experiencia de Teddy. Su capacidad de asombro, antes perdida, retorna con cargada intensidad; y la felicidad antes guardada en un cajón palpita desesperada porque no quiere volverse añeja.

Link para ver la película:  https://bit.ly/3bqcZnB

Adiós al lenguaje 

( Adieu au langage )

Dir. Jean-Luc Godard

Suiza / Francia 2014

Adios al lenguaje  es una  película del genial director franco-suizo Jean-Luc Godard . Siempre controversial, vanguardista, experimental e iconoclasta, aún a sus noventa años años sigue dividiendo a quienes ven sus películas en extremos radicales: quienes lo veneran, y quienes lo odian. Y es que la película Adios al lenguaje, un genial y masivo ensayo filmado, es una especie de collage auditivo y visual. Extractos literarios, trozos de piezas musicales, silencios abruptos y elevaciones intempestivas del volumen. Imágenes con colores distorsionados, sobresaturadas, superpuestas en 3D, encuadres fuera de lo convencional, personajes cuyo rostro solo aparece esporádicamente, segmentos que por momentos parecen vídeos casuales de los que cualquiera toma y sube a Youtube. Adiós al lenguaje es, sin duda, una de las mejores obras de Jean-Luc Godard, uno de los cenits de su carrera cinematográfica.

Link para ver la película:  https://zoowoman.website/wp/movies/adios-al-lenguaje/

 

Deseando amar

( Faa yeung nin wa )

Dir. Wong Kar Wai

Hong Kong / China 2000

Después de una sucesión de películas memorables, Wong Kar-wai destapó la olla de la esencias para regalarnos esta obra imperecedera del cine romántico, plagada de secuencias mágicas y momentos inolvidables. In the Mood For Love es una película que hipnotiza al espectador desde su primer plano y le deja secuelas para siempre. Tony Leung y Maggie Cheung bordan unas interpretaciones repletas de matices y gestos, que el maestro de Hong-Kong rueda con una sensibilidad fuera de lo normal. Deseando Amar es una película de otro mundo, un mundo en que los amores imposibles superan la barrera de la eternidad.

Link para ver la película:  https://zoowoman.website/wp/movies/deseando-amar/

El viaje de Chihiro

( Sen to Chihiro no kamikakushi )

Dir. Hayao Miyazaki

Japón 2001

El viaje de Chihiro es una de esas experiencias que mantienen al espectador fascinado y atento a la pantalla, a sabiendas que cada cinco segundos va a encontrar un hallazgo, una sugerencia, un verso y un fragmento de la mitologia y las deidades inventadas por Hayao Miyazaki para crear un alucinante y atractivo universo en el que se perciben decenas de influencias históricas ancestrales. Desde ese principio que aterra sin que pase nada, desde los trazos limpios y sencillos de la protagonista, desde el punto de inflexión que abre la puerta de un mundo paralelo, que es tan paralelo que rezuma un abierta crítica al capitalismo salvaje de Japón, mostrando la miseria, y los excesos de los habitantes de esa especie de balneario donde los monstruos más adinerados vienen a pasar unas horas de relajación y diversión, y otros como un río muy  contaminado, llegan a depurarse en una típica Casa de Baños y Vapores japonesa, ,anifestando un poderoso mensaje ecológico.  Poco se esfuerza Miyazaki en dejarnos ver que se trata de un lugar de esos oscuros donde las mujeres fuman. Y qué bien que las verdades no sean absolutas, que la visión no sea maniquea, que los personajes tengan aristas, fondo y trasfondo.

Link para ver la película:  https://zoowoman.website/wp/movies/el-viaje-de-chihiro/

 

Los espigadores y la espigadora

( Les glaneurs et la glaneuse )

Dira. Agnès Varda

Francia 2000

El documental es un género cinematográfico que inmortaliza el presente y nos deja muy frecuentemente pequeñas joyas, sublimes aportaciones que nos posibilitan reconocer el mundo que habitamos, reflexionando sobre él y tratando de dar respuestas a las inquietudes que nos abordan e incomodan. Suponemos que con esta filosofía nació en el año 2000 de la cabeza de la veterana realizadora francesa Agnès Varda el documental titulado Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse). La marca autoral de la directora francesa está presente en cada imagen. La voz de Varda funciona como guía, generando a su vez nuevos interrogantes en el espectador. En este recorrido personal e histórico, que incluye desde reflexiones personales sobre la vejez y el paso del tiempo hasta música rap cuyas letras refieren a la contradictoria situación de la abundancia y escasez de alimentos, Varda reflexiona sobre temas sociales que conservan su completa vigencia en el cambio de milenio.

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/los-espigadores-y-la-espigadora/

Rosetta

Dires. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Francia / Bélgica 1999

La película belga Rosetta, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne ganó la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes en 1999. Fue proyectada en el último día de competencia del Festival y, literalmente, le arrebató de las manos el prestigiado trofeo a Todo sobre mi madre, del español Pedro Almodóvar. La cinta de los Dardenne hunde sus raíces formales, de manejo de imagen y tratamiento de los personajes en la corriente del cinema verité francés de los años 60. La preocupación social, ciertos rasgos formales y la intensidad del personaje de los Dardenne se emparenta con este cinema verité.  La anécdota de Rosetta es sencilla pero su fondo social es grave. La cinta de los hermanos Dardenne se asoma a una situación sórdida y la explora hasta sus últimas consecuencias., Rosetta funciona porque compara el ambiente y la psicología del personaje marginado con atisbos de la “normalidad” a la cual desea acceder por medio del trabajo.

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/rosetta/

Underground

Dir. Emir Kusturica

República Fedral de Yugoslavia /  Francia / Alemania / República Checa 1995

Underground es una película absolutamente imprescindible para entender la narrativa cinematográfica del  genio del panorama europeo que es Emir Kusturica. La cinta relata, mientras hace un repaso por la historia de Yugoslavia en los cincuenta años que van del final de la Segunda Guerra Mundial al estallido del conflicto de los Balcanes en los noventa, la historia de Marko y Petar, inspirados en personajes reales de la historia yugoslava de la era del dictador Josip Broz Tito, ladrones y guerrilleros durante la ocupación nazi del país iniciada en 1941, y Natalija, actriz en ciernes en esa misma época y amante de Petar, y el devenir de esta relación a tres bandas a lo largo del tiempo, todo ello pasado por continuas y deliciosas escenas de bailes y música estridente de vientos propios del cine de Kusturica (Mesecina, pedazo de canción), de bodas celebradas con música, alcohol y comida sin límites, abundantes toques de humor, surrealismo y absurdo, y los habituales guiños cinéfilos del director. La cinta ganó la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes en 1995.

Cinema Paradiso

( Nuovo Cinema Paradiso )

Dir. Giuseppe Tornatore

Italia / Francia 1988

Extraordinario elogio a la nostalgia. Curiosamente, Cinema Paradiso comenzó siendo un fracaso. Cuando se estrenó en Italia a finales de 1988, en una versión de 155 minutos, fracasó en taquilla. Entonces le quitaron media hora, ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, y volvió a los cines italianos. Esa versión fue un éxito en el mercado internacional, y acabó ganando el Oscar, el Bafta y el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. En un pueblecito italiano durante la posguerra, al niño Totó (Salvatore Cascio) le encantan las películas, y siempre que puede se cuela en la cabina de proyección del cine de su pueblo, el Cinema Paradiso del título. Tras unos agarrones  con su madre y el proyeccionista Alfredo (Philippe Noriet), Totó logra hacerse amigo de éste y ser su ayudante, aunque Alfredo no quiere que Totó sea un fracasado como él, y acabe siendo un simple proyeccionista.

Momo

Dir. Johannes Schaaf

RFA / Italia 1986

En Momo, la película de Johannes Schaaf, “los hombres grises” se encargan de “capitalizar” el tiempo de los despreocupados habitantes de una ciudad europea, como tantas otras ciudades a las cuales la modernidad todavía no domina por completo. Su antiguo anfiteatro, escenario y productor de mundos imaginarios, en el cual vive Momo, la joven protagonista, artista del tiempo lento, actúa como filtro contenedor de la inmediatez que demanda “el reino de la cantidad”. El concepto de la existencia encuentra el espacio ideal donde edificar una realidad alternativa. El arte de Johannes Schaaf consiste en adaptar la novela de Michael Ende, genial escritor de La Historia Interminable,  de modo tal que no pierda su autonomía como director, ni la novela vea minimizado su sentido original. Schaaf se preocupa por trasladar roles, personajes y contenidos sin eludir los significados fundamentales del texto. Esto hace que tanto la película estrenada en 1986 como la narración de Ende perduren sin que el paso de los años reduzca o atenúe el efecto estético ni tampoco su mensaje. No corren riesgos de que las termitas grises del tiempo los consuman.

 

Mi hermosa lavandería

( My Beautiful Laundrette )

Dir. Stephen Frears

GB 1985

Omar, un joven inglés de origen paquistaní, empieza a dirigir la lavandería de su tío con la ayuda de Johnny, un antiguo compañero de clase, el típico hooligan inglés que no quiere trabajar y se dedica a amenazar a los inmigrantes. Además de dirigir la lavandería, Omar y Johnny reanudan la amistad que los unía cuando eran estudiantes. Su relación de amantes profundamente enamorados escandaliza a sus respectivas familias. Mi Bella Lavandería es uno de los filmes más brillantes de Stephen Frears. Una historia llena de ingenio, sutileza y sentido del humor. Muy buena desde el primer hasta el último minuto.  El obsoleto concepto de lo británico, ya licuado y resbaladizo una vez finiquitadas las certidumbres del glorioso y extinto Imperio británico, queda aquí retratado en su irreparable decadencia, gracias a esta simbólica subversión del tradicional escalafón étnico supremacista. En el filme, el hombre blanco aparecerá en el rol de empleado de rango inferior, de parásito interesado, de pura rémora dejada de la mano de Dios, y de la Dama de Hierro. En contraposición con el vetusto maremágnum de orgullo racial, disparidad religiosa, inamovibles clases sociales y sensibilidades políticas.

Link para ver la película:  https://zoowoman.website/wp/movies/mi-hermosa-lavanderia/

París, Texas

( Paris, Texas )

Dir. Win Wnders

RFA / Francia / GB 1984

París, Texas comienza en Terlingua, un pueblo del sur de Texas en el que viven tan solo unas 58 personas. Terlingua es un espacio liminal. “Liminal”, del latín limen significa umbral y hace referencia a un espacio de entrada o principio. Terlingua es un pueblo de entrada, fronterizo, a solo 15 minutos de México. Pero lo liminal no es solo un espacio, es también un estado, el estado de desorientación que surge en medio de un ritual, ese lapso de tiempo durante el que el participante ya no está en lo anterior, pero tampoco en lo siguiente. Travis Henderson (Harry Dean Stanton), el protagonista de París, Texas, está precisamente en ese espacio/estado, perdido, aturdido en el umbral.

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/paris-texas/

 

Fitzcarraldo

Dir. Werner Herzog

RFA / Perú 1982

Elogio de la desmesura. “Con la desquiciada furia de un perro que ha hincado los dientes en la pierna de un ciervo ya muerto y tira del animal caído hasta el extremo de que el cazador abandona todo intento de calmarlo, se apoderó de mí una visión: la imagen de un enorme barco de vapor en una montaña. El barco que, gracias al vapor y por su propia fuerza, remonta serpenteando una pendiente empinada en la jungla, y por encima de una naturaleza que aniquila a los quejumbrosos y a los fuertes con igual ferocidad, suena la voz del tenor italiano Enrique  Caruso, que acalla todo dolor y todo chillido de los animales de la selva y extingue el canto de los pájaros”. Así se refiere Werner Herzog al proceso de gestación de Fitzcarraldo, en su libro Conquista de lo Inútil.

 

Monty Pyton: El Sentido de la Vida

( Monty Python: The Meaning of Live )

Dires. Roger Graef, James Rogan

GB 1979

El Sentido de la Vida es un conjunto de episodios que muestran de forma disparatada los momentos más importantes del ciclo de la vida. Desde el nacimiento a la muerte, pasando por asuntos como la filosofía, la historia o la medicina, todo tratado con el inconfundible humor de los populares comediantes ingleses. El prólogo es un cortometraje independiente rodado por Terry Gilliam llamado «Seguros permanentes Crimson». El Sentido de la Vida es una obra crepuscular de los Pyhton equiparable en madurez y efectismo a La vida de Brian. En el Festival de Cine de Cannes se formó bastante revuelo cuando sin estar previsto se anunció su proyección en el Festival. El público la adoró de inmediato. En la cinta, los Monty Python intentan contarnos las vicisitudes del ser humano desde su nacimiento hasta su muerte y como era de esperarse lo consiguen a su manera, divirtiendo y dejando para la posteridad varios de sus histriónicos gags. Los variados números musicales no interfieren en la metafísica del filme y más que trabarlo lo impulsan hacia un desconcertante final, por cierto, la famosa Canción del Esperma es de lo mejor que han realizado los Python en su carrera.

Link para ver la película:  https://zoowoman.website/wp/movies/el-sentido-de-la-vida/

Una mujer bajo la influencia

( A Woman Under the Influence )

Dir. John Cassavetes

EUA 1974

La interpretación de Gena Rowlands en Una mujer bajo la influencia, auténtico vademécum de la independencia fílmica y autoral, incluida una sufrida autodistribución para poder sacarla adelante,  va mucho más allá del denominado método del Actor’s Studio de Lee Strasberg, en cuanto a que dicha concepción implicaba una cierta construcción mental. Hay, en cierta manera, un trabajo sistemático y concienzudo que tiene algo de maquinal, para llegar a un naturalismo por una vía, digamos, artificial. El trabajo de Rowlands si deslumbra no parece provenir de cierto sistema compositivo, sino de entregarse hasta tal punto que se borran brutalmente todas las barreras entre personaje y persona. El resultado es mayestático, impactante y lleno de vida.

Todos nos llamamos Alí

La Angustia Corroe el Alma

( Angst essen Seele auf )

Dir. Rainer Werner Fassbinder

RFA 1974

Bellísima y trágica historia de amor, de un Rainer Werner Fassbinder militante en su personal actitud romántica,  quedan sin embargo para el recuerdo los momentos en los que afloran de manera más sincera los sentimientos entre la pareja protagonista: Emmi abrazándose a Alí tras la primera noche en su apartamento, observando admirada la belleza del cuerpo de su amado (“eres muy hermoso, Alí”), o sosteniendo entre sollozos su mano en el hospital, en el plano final de este arrebatado y duro drama romántico.

Vaquero de Medianoche

Cowboy de Medianoche

( Midnight Cowboy )

Dir. John Schlesinger

EUA 1969

La película está basada en una novela de James Leo Herlihy.  Joe Buck (Jon Voight), joven texano marcado por las experiencias sufridas con su abuela y su novia, abandona su puesto de trabajo en su cálida ciudad natal para probar fortuna como gigoló en las lejanas y frías tierras de Nueva York. “Un vividor”, como él mismo se califica que, con su chamarra de flecos, su sombrero de cowboy, su inseparable radio y su maleta de piel de vaca, intentará vivir de sus artes amatorias con adineradas mujeres sedientas del sexo proveniente del salvaje oeste. Los sueños que se había hecho toparán raudamente con la cruel realidad, una destemplada realidad que terminará compartiendo con un enfermizo ladronzuelo de poca monta llamado Ratso (Dustin Hoffman). John Schlesinger, amamantado por el Free Cinema Imglés, consiguió con este filme estadounidense un enorme éxito que le llevó a obtener un Oscar de Hollywood por su trabajo de dirección, galardón que también obtuvo el conjunto de esta meritoria película levemente perjudicada por un excesivo empleo de los flashbacks y ensoñaciones procedentes de los recuerdos de Joe Buck (Jon Voight) y de los soleados deseos de Ratso Rizzo (Dustin Hoffman). Por lo demás, es un título a tener en cuenta, principalmente por esa estremecedora descripción de los ambientes más lúgubres de la gran ciudad de Nueva York, en donde conviven personajes marginales en habitaciones cochambrosas adornadas por carteles de paraísos o sectarios que histéricamente rezan a la puerta del retrete, con caracteres singulares y ambiguos que bailan en fiestas warholianas al ritmo de músicas y luces psicodélicas mientras engullen sustancias psicotrópicas.

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/cowboy-de-medianoche/

La noche de los muertos vivientes

( Night of the Living Dead )

Dir. George A. Romero

EUA 1968

La noche de los muertos vivientes me parece una película brillante por muchos motivos. El primero, y tal vez el más importante, es que George A. Romero no tenía demasiado dinero para hacerla, nunca llegó a hacer películas de gran presupuesto, y eso obliga a hacer uso de la imaginación y recursos porque no puedes hacer todo lo que quieres. Así, salvo el principio y el final, toda la trama tiene lugar en el interior de una casa rural, con lo que se libra de tener que rodar grandes escenas de acción. Memorable resulta el discurso de Ben,  único actor afroamericano que tendrá el papel más relevante, explicando cómo ha llegado a la casa. Ver en imágenes sus aventuras hubiera resultado impresionante pero a la vez costoso, con lo que el espectador tendrá que imaginar el horror. Y en este género, la imaginación es mucho más terrible que la realidad.

Julieta de los espíritus

Giulietta de los espíritus

( Giulietta degli spiriti )

Dir. Federico Fellini

Italia / Francia 1965

El maestro Federico Fellini elabora una barroca aproximación al universo femenino, personificado en una joven pequeñoburguesa, excepción de fealdad y honradez en una familia de mujeres bellas y corruptas. Todo ello gracias a unas imágenes en las que vive un revolucionario tratamiento del color, que alejan definitivamente a Federico Fellini de sus primeras obras, deudoras del neorrealismo. A partir de este filme, Fellini abrazaría las imágenes oníricas y fantásticas con la única excepción de Amarcord. Película para fellinianos curtidos.

Repulsión

( Repulsion )

Dir. Roman Polanski

GB 1965

Carol ( Catherine Deneuve ) trabaja de día en un salón de belleza donde se dedica pacientemente a emperifollar las cutículas de las clientas. En su camino callejero,  de su casa al trabajo y viceversa, evita cualquier posible cercanía con hombres con especial cuidado. Uno de ellos, el joven que la corteja (John Fraser), la invita a almorzar y a salir por la noche, ofertas que ella evade o pospone, dando a entender un falso juego de seducción. Pero, luego de observar un día en la vida de Carol, nos queda en claro que tiene cierto grado de enajenación mental. Su hermana (Yvonne Furneaux), lejos de rehuir citas, sale con un hombre maduro y casado (Ian Hendry), que se queda a dormir por las noches. Carol escucha en silencio los gemidos de placer de su hermana y, lejos de evadirlos, comienza a alucinar que es violada por un hombre. Esto acentúa su rechazo por los varones. El conflicto surge cuando la hermana y el amante se marchan de vacaciones a Italia. Carol afronta esa pasajera soledad sin una contención que le provocará una paulatina y trágica pérdida de razón. El ojo de Roman Polanski nos muestra este trágico drama urbano con una imparcial frialdad que bordea lo documental, logrando un tenso drama de alienación y degradación. A ello contribuyen los barrios utilizados como locaciones, la interpretación de Catherine Deneuve, las memorables escenas de alucinaciones e, indirectamente, el paupérrimo presupuesto de producción.

Charada

( Charade )

Dir. Stanley Donen

EUA 1963

Charada es la mezcla perfecta de comedia, romance y acción que numerosos directores llevan 57 años intentando replicar sin éxito. Para comprobarlo, no hay mas que mirar la cartelera. Regina (Audrey Hepburn) se ha casado recientemente con Charles, un hombre al que conoce apenas. Repentinamente Charles muere en circunstancias extrañas y Regina es reclamada por el gobierno francés a causa de ciertas irregularidades en la identidad del mismo. De repente, se ve inmersa en una serie de desagradables situaciones, provocadas por un botín que supuestamente ha heredado de Charles, pero que ella desconoce por completo. Devlin (Cary Grant), ciudadano americano, entra en su vida como por arte de magia para ayudarla a escapar de todos aquellos que le persiguen en busca de ese dinero que supuestamente está en sus manos. El culpable de este milagro fue Stanley Donen, director hasta ese momento de exitosos musicales ( Cantando bajo la Lluvia, Una Cara con Angel), que en 1962 decidió dar el salto a otro tipo de géneros, cansado de su encasillamiento. Su decisión no pudo ser más acertada, ya que en su primera tentativa construyó una de las películas más divertidas y trepidantes de los 60. Para ello, se aseguró la participación de algunas de las más importantes vacas sagradas de Hollywood, tanto en el aspecto técnico como en el artístico.

 

Dr. Insólito Dr. Insólito o como aprendí a no preocuparme y amar la bomba

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

( Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb )

Dir. Stanley Kubrick

GB / EUA 1964

El general Ripper (Sterling Hayden) se ha pirado. Por eso ordena el ataque nuclear a la URSS atrincherándose en su base junto al general Mandrake (Peter Sellers). En tanto el presidente (Sellers, de nuevo) exige al Pentágono una solución que no desate la Tercera  Guerra Mundial. Nadie parece dársela, ni el general Turgidson (George C. Scott), ni el embajador soviético (Peter Bull), ni el Dr. Strangelove (Sellers, completando su tour de force) que tiene el mérito de proponer las ideas más derechistas de todas, acerca de la conservación de la raza elegida. Genial comedia que fue la faz tragicómica de la película Fail-Safe ( Sistema de Falla – Punto Límite – Dir. Sidney Lumet 1964), a pesar que esta se estrenó más tarde. Pocos directores han tenido la independencia y la brillantez de Stanley Kubrick, el mismo que después de levantar una polvareda social, religiosa y moral con Lolita (1962), se propuso para su siguiente filme desmitificar la Guerra Fría y burlarse de todos aquellos que detentaban el poder, fuera este político, militar, cultural o intelectual. La situación mundial era muy distinta en los años sesenta, con dos extremos políticos claros y antagónicos representados por Washington y Moscú, mientras en los Estados Unidos, en plena era de la crisis cubana, se padecían los estertores de una rabiosa fiebre anticomunista, avivada por grupos de derecha, racistas y de doble moral.

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/telefono-rojo-volamos-hacia-moscu/ 

La infancia de Iván

( Ivanovo detstvo )

Dir. Amdrei Tarkovsky

URSS 1962

“Pero el problema no está ahí: venga de donde venga, el mal, cuando atraviesa el bien con sus innumerables alfilerazos, revela la trágica verdad del hombre y del progreso histórico. ¿Y dónde podría decirse eso mejor que en la URSS, el único gran país donde la palabra progreso tiene un sentido? Y naturalmente no hay lugar para sacar de ello no sé qué pesimismo. Igual que un optimismo fácil. Sino sólo la voluntad de combatir sin perder jamás de vista el precio que hay que pagar. Sé que conocen mejor que yo el dolor, el sudor y con frecuencia la sangre que cuesta el menor cambio que quiere introducirse en la sociedad; estoy seguro de que apreciarán igual que yo esa película acerca de las pérdidas áridas de la historia. Y la estima que siento por los críticos de L’Unitá  (periódico italiano ligado históricamente al Partido Comunista Italiano) me persuade para que le pida que les muestre esta carta. Me sentiría dichoso si estas pocas observaciones pudieran darles la ocasión de responderme y de abrir de nuevo la discusión acerca de La Infancia de Iván. No es el León de Oro del Festival de Cine de Venecia lo que debería ser la verdadera recompensa de Andrei Tarkovski, sino el interés, aunque fuese polémico, suscitado por su película entre los que luchan juntos por la liberación del hombre y contra la guerra”

Carta del gran filósofo francés Jean-Paul Sartre defendiendo la película por la polémica causada por su estreno  en el Festival de Cine de Venecia por los medios de comunicación comunistas en Italia.

La criada

( Hanyo )

Dir. Kim Ki-young

Corea del Sur 1960

Una de las historias más extrañas y fascinantes del cine de Corea del Sur. que vas a ver jamás. Este cóctel de melodrama, thriller, horror y retrato social realizado por Kim Ki-young se encuentra entre los títulos favoritos del último triunfador de los Óscar, Bong Joon-ho, director de la celebrada Parásitos. La criada es un melodrama surcoreano donde la maldad y la locura tienen cara de mujer. Con un comienzo que sufre tropiezos, tres cambios de mujer protagónica, que a la vez sirven para aumentar los niveles de insanidad, el filme paulatinamente sufre una transformación morbosa, tóxica y atrapante que no se detiene hasta el final, el cual desconcierta con un poco de humor y una moraleja al mejor estilo de He-Man y los Amos del Universo. La historia se nutre de la violencia psicológica que atosiga al espectador como si estuviera ante un filme gore sin la necesidad de recaer en la violencia externa. El horror está presente dentro del recuadro de la cámara y dentro de la mente de los atormentados personajes. Un sinfín de actos tortuosos que abarcan desde la confesión de una infidelidad hasta el envenenamiento. Casi toda la acción del filme transcurre en el hogar de una familia trabajadora a la espera de un tercer hijo. Cuando los problemas no tardan en aparecer, las paredes de la casa parecen cernirse sobre los personajes y el espectador incrementando, desde una puesta en escena muy teatral, la atmósfera claustrofóbica que los hunde cada vez más en la desesperación.

Vértigo (De entre los muertos)

 ( Vertigo )

Dir. Alfred Hitchcock

EUA 1958

Vértigo, una de las películas más criticadas en el pasado y ahora considerada como una de las obras maestras del siglo XX. Dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por James Stewart y Kim Novak. Una cinta que rompe todos los esquemas del policial de la época para contarnos al final una historia de amor sin parangón. ¿Por qué una película que fue menospreciada en el momento de su estreno ha llegado a su máxima consideración en la actualidad, llegando a desbancar a Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) como la mejor película de la historia en la encuesta de Sight & Sound (y en otras) publicada en 2012? La respuesta podría estar en que Vértigo entronca con algunas de las reflexiones de los cineastas y la crítica de este primer tercio del siglo XXI: el estatuto de la imagen, las relaciones entre realidad y su representación, lo real y lo aparente, la (re)construcción de una imagen que explique el mundo y a nosotros mismos, la posición del espectador ante la multiplicación de pantallas y de las imágenes que generan.

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/vertigo/

 

El séptimo sello

( Det sjunde inseglet )

Dir. Ingmar Bergman

Suecia 1957

El séptimo sello es una obra profundamente moral y psicológica, que intenta tras una estética y un discurso muy cuidados, responder, o al menos preguntarse, sobre algunas de las cuestiones que engloban el misterio de la vida y la muerte. Este es el primer pilar fundamental sobre el que se construye este filme de autor, porque sin las preguntas existenciales bergmanianas el filme no se podría articular, sería una historia sin un por qué, sin una cabeza que piensa detrás de todo ello y nos plantea una situación. Y es que como alegaba Alexander Astruc,  uno de los primeros teóricos del cine, mucho después del nacimiento de éste filme, es el “yo” de detrás de la cámara quien construye el relato, y nosotros como espectadores miramos a través de ésa mirada.

Lo que el cielo nos da

Sólo el cielo lo sabe

( All That Heaven Allows )

Dir. Douglas Sirk

EUA 1955

DescripciónUna viuda de buena familia inicia un romance con su apuesto jardinero. A pesar de pertenecer a dos mundos completamente diferentes deciden casarse, pero su amor tropieza con el rechazo de los hijos de la mujer y de su círculo social.  Fresco de época. En apariencia un melodrama típico pero en perspectiva un estudio sobre la sociedad norteamericana de los años 50, en particular de la clase alta suburbana, en toda su complejidad y contradicciones. Los personajes parecen atrapados en un laberinto de conformismo y buenas costumbres, que los termina acorralando. En paralelo, podría pensarse que la película también nos habla del mismo director, quien huyo del nazismo en 1937, desarrollando luego una carrera muy prolífica en Estados Unidos. La película cuestiona las bases del sentido común predominante en Estados Unidos durante los años 50, a la vez que narra una historia de amor entre una típica ama de casa que acaba de enviudar y su jardinero. La actuación de Rock Hudson es perfecta por su naturalismo, mientras que la actuación de Jane Wyman destaca por su aspecto naive.

Te querré siempre

En viaje a Italia

( Viaggio in Italia )

Dir. Roberto Rossellini

Italia / Francia 1954

“Con la aparición de Viaggio in Italia, de pronto todas las películas han envejecido diez años”

-Jacques Rivette, Director de Cine francés 1955

Estamos ante un gran filme que refleja como pocos una crisis matrimonial y que tiene elementos diáfanos de un road movie. Nos presenta a una pareja inglesa que debe viajar a Italia para vender una villa que ha heredado cerca de Nápoles. Al alejarse del ambiente londinense y encontrarse en un paisaje y en un mundo ajenos, la pareja experimenta sentimientos olvidados, como los celos y el resentimiento. En el momento de su estreno, En Viaje a Italia, décimocuarto largometraje de Roberto Rossellini (1906-1977), no complació a casi nadie. La crítica italiana e internacional crucificó al filme, el público le dio la espalda y ni siquiera sus actores protagónicos, Georges Sanders e Ingrid Bergman, esposa de Rossellini en ese momento, estaban convencidos de la calidad de la película. Pero también hubo sus excepciones. Y qué excepciones. Prácticamente toda la plantilla de críticos de cine de la revista Cahiers du Cinéma defendió a capa y espada la cinta. En una encuesta que la propia revista francesa organizó en 1958 para elegir el top-ten de la historia del cine, En Viaje a Italia quedó en tercer lugar, sólo atrás de Sunrise de F. W. Murnau y Las Reglas del Juego de Jane Renoir. Más aún: pocos años después, un actor de Antes de la Revolución ( Prima della rivoluzione – Dir. Bernardo Bertolucci, Italia 1964) presumió haber visto 15 veces En Viaje a Italia para después afirmar, exaltado: «No se puede vivir sin Rossellini». Más de medio siglo después de este debate, no queda más remedio que constatar, otra vez, que si bien los cahieristas pudieron haber perdido la batalla crítica en esos años, con el paso del tiempo es obvio que terminaron ganando la guerra del canon fílmico. Aunque es cierto que ahora resultan francamente desproporcionados los elogios a este discutido filme de Roberto Rossellini, no se puede negar tampoco la influencia que esta cinta tuvo en la obra «modernista» de los años siguientes, especialmente en las películas de Michelangelo Antonioni y Jean-Luc Godard.

Noche en la ciudad

( Night and the City )

Dir. Jules Dassin

EUA / GB 1950

Bajo su envoltorio de cine de género, Noche en la ciudad esconde algunas de las inquietudes y rasgos de identidad de Jules Dassin, y sin duda refleja la presión y las difíciles circunstancias a las que se veía sometido durante el rodaje. El filme le permite articular un poderoso testimonio personal, a través de un relato que se sustenta en una sucesión de traiciones entre sus personajes. No es extraño que Dassin pudiese sentirse identificado con el  personaje principal, Richard Widmark como Henry Fabian,  que parece destinado a huir, un buscavidas que retrata con todas sus debilidades y bajezas, pero sobre el que despliega una gran comprensión. Finalmente, el devenir de este personaje le permite plasmar el desasosiego, estado que genera la certeza de una constante persecución. Estas connotaciones personales, junto al hecho de tratarse de un filme de Cine Negro ambientado en Londres, pero realizado bajo la mirada de un cineasta americano que se había distinguido por una visión realista de las ciudades, influyeron poderosamente en los resultados de la película, tanto en su extraño y sugestivo poder visual, como en el palpable desaliento en el trasfondo del relato.

Los Olvidados

Dir. Luis Buñuel

México 1950

Ricos y pobres, barrios altos y barrios bajos, familias que viven en la opulencia y familias que sobreviven en la máxima pobreza. Así están configuradas la mayoría de grandes urbes del planeta. Dos mundos opuestos en uno. Una vez estrenada su segunda película mexicana (El gran Calavera), Luis Buñuel recibió una oferta del productor Óscar Dancigers para realizar un filme que se centrara en la pobreza de los barrios bajos de México. El cineasta rodó Los olvidados, un retrato de las jóvenes víctimas de la miseria de la sociedad, unas víctimas que acaban por convertirse en instintivos y violentos animales hambrientos. El personaje de Jaibo, interpretado espléndidamente por Roberto Cobo, lo ve claro al final del filme en esa extraña visión que tiene mientras agoniza en el suelo: el joven observa la imagen de un perro callejero que refleja perfectamente en qué se ha convertido su existencia.

El río

( The River )

Dir. Jean Renoir

Francia / GB / India | EUA 1951

El río no es una película neorrealista, aunque sí un filme que atiende en primer lugar el decorado real en que habitan los personajes. Podría decirse que El río es un documental ataviado con una historia de amor., con tres historias de sobre ese sentimiento. Cuando Jean Renoir decidió rodar en la India ya sabía que la fuerte impresión de aquel país debía plasmarse en imágenes que respondieran a la realidad antes que al tópico. Los productores querían filmar una aventura con cacería de elefantes porque, decían, «la India, sin elefantes y sin cacerías, no es la India». El director se negó tanto a esta posibilidad como a la del inevitable y feroz reportaje sobre la miseria y el hambre.

El realizador Martin Scorsese habla de la trascendental influencia de la película El Rio en su formación como cineasta

¡Qué bello es vivir!

( It’s a Wonderful Life )

Dir. Frank Capra

EUA 1946

Un hombre sencillo y honesto, acorralado por depredadores sofisticados, puede, si lo desea, llegar hasta lo más profundo de sus recursos dados por Dios y surgir con todo el valor, ingenio y amor necesarios para triunfar sobre su entorno. Ese tema prevalecería en todos, excepto en dos de mis filmes posteriores. ¡Que bello es vivir! es el grito de rebeldía del individuo contra ser pisoteado hasta verse reducido a pulpa por la masa: la producción en masa, el pensamiento en masa, la educación en masa, la riqueza en masa, la conformidad en masa» Esto declaraba Frank Capra sobre Que bello es vivir. Resulta difícil no rendirse ante el torbellino de emociones que provoca cada vez que uno ve la cinta, probablemente una  de las obras cinematográficas que han logrado trascender cualquier análisis fílmico para devenir en auténticos iconos de la cultura popular. Lo cierto es que estamos ante una película con una construcción de guión y puesta en escena absolutamente ejemplares, hasta el punto de erigirse como una de las cumbres del cine clásico norteamericano, tanto en su aspecto formal como temático. No es extraño que el artífice de ello sea uno de los directores más sinceramente comprometidos con algunas de las bases sociales y artísticas sobre las que se cimentan la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX,  tanto en el aspecto formal (la tendencia a una puesta en escena transparente) como temático (su exaltación del “individuo frente a la masa”)

 

El Desvío

Peligros del destino

( Detour )

Dir. Edgar G. Ulmer

EUA 1945

Poco más de una hora dura esta cinta de serie B basada en la novela pulp,  Detour, escrita por Martin M. Goldsmith. La película está narrada, con el uso poco habitual de la segunda persona y con una descripción subjetiva, quizá engañosa, desde el punto de vista de su protagonista masculino, Tom Neal, quien en un flashback y con voz en off nos transfiere con intensidad y lírica sus avatares de carretera. El director Edgar G. Ulmer mantiene la historia con admirable equilibrio y talento visual en una mezcla tensa de thriller psicológico, cine negro y road movie con constantes giros que introducen aspectos de falsa identidad, femme fatale, chantaje, fatalismo… La aparición de una magnífica Ann Savage en el papel de Vera acrecienta la tensión en una pugna memorable de personajes atrapados por el destino, tema principal de este film noir de culto.

La Adorable Revoltosa

La fiera de mi niña

( Bringing Up Baby )

Dir. Howard Hawks

EUA 1938

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Howard Hawks entregó esta comedia que le valdría un gran fracaso comercial pero que hoy consideramos parte ineludible de la Historia del Cine. Divertida y delirante, un clásico para levantar el ánimo de cuarentena. Mos remontamos al Nueva York de finales de los treinta. El paleontólogo David Huxley (Cary Grant), a punto de casarse con Alice (Virginia Walker), su compañera de trabajo, recibe una gran noticia: el envío de la clavícula intercostal que le falta para completar el esqueleto de un brontosaurus. Cuando está jugando al golf con el abogado (George Irving) de una millonaria (May Robson) que pretende donar un millón de dólares al Museo de Historia Natural, David conoce de forma casual a Susan Vance (Katharine Hepburn), quien, enamorada del paleontólogo, intentará impedir su próxima boda. Una de las mejores “screwball comedies” de la historia del cine. Basada en un cuento de Hagar Wilde, la película es una comedia redonda, con caracterizaciones inolvidables (Cary Grant en un estilo s lo Harold Lloyd), una trama muy divertida, en donde tanto cabe la batalla de sexos como la falsa identidad, el equívoco, la farsa, el slapstick, el humor gestual, el contrapunto psicológico, la ironía, la parodia romántica o el absurdo.

39 escalones

( The 39 Steps )

Dir. Alfred Hitchcock

GB 1935

Para la mayor parte de los críticos es el mejor Hitchcock de su etapa inglesa, e incluso el lugar donde pone ya de manifiesto lo que van a ser los temas recurrentes de sus obras, como el inocente falsamente acusado, el temor a la policía, el romanticismo, el sentido del humor, aunque personalmente creo que estos detalles ya estaban apuntados en The lodger, ( El enemigo de las rubias o El Inquilino 1925). Esta película de 1935 supone, tras varios intentos fallidos y un avance lento pero seguro, la primera obra maestra del genio tras dieciocho películas ya rodadas. Es además, el punto de arranque de un éxito que se prolongó durante tres decenios y cuyas cimas resultan todavía inalcanzables, la base de todo el cine que irá desarrollando posteriormente.

La legión de los hombres sin alma

( White Zombie )

Dir. Victor Halperin

EUA 1932

Éste pequeño clásico, injustamente olvidado es una de las primeras películas de zombis de la historia del cine, mucho antes de La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968). En el papel de malvado tenemos nada menos que a un sombrío e imponente Bela Lugosi, el famoso Drácula ( Tod Browning, 1931 ), quien en ésta ocasión es un maligno hechicero capaz de controlar a los zombis en Haití. Además de ser una de las pioneras en su temática, White Zombie también es una de las primeras películas independientes; fue financiada por el propio director y por su hermano Edward. Sin duda, todo un clásico que merece ser reivindicado.

Link para ver la película: http://publicdomainmovies.net/movie/white-zombie

El circo

( The Circus  )

Dir. Charles Chaplin

EUA 1928

Además de reunir algunos de los mejores gags la filmografía de Chaplin, El Circo tiene la particularidad de situar por primera y única vez al protagonista por antonomasia de su cine, el vagabundo, en el escenario natural del payaso: la pista circense. Y lo hace elaborando una lúcida reflexión sobre la esencia cómica de su personaje y, en definitiva, de toda su obra: el vagabundo de las películas de Chaplin es un personaje cómico a su pesar, un clown involuntario cuya comicidad surge de sus desdichas, nunca de una autoconsciencia como payaso. El circo es una extraordinaria película (aunque raramente figure en ninguna de las listas de las mejores películas de su director) no es por su reflexión teórica sobre la comicidad del protagonista chapliniano sino por contener alguno de los más memorables gags de la filmografía de su director, aun cuando para ello el autor recurra a una trama bastante más simple de las que encontramos en sus obras posteriores (no es casual que El Circo sea justamente el último título de la etapa estrictamente muda del autor).

Link para ver la película: https://zoowoman.website/wp/movies/el-circo/

Metrópolis

( Metropolis )

Dir. Fritz Lang

Alemania 1927

Todos sabemos que la película figura en cualquier lista de cine clásico y de imprescindible revisión, pero ello no es gracias a su ingenua parábola de la lucha entre capital y trabajo. Metrópolis utiliza temas propios de la ciencia–ficción, como la distopia, el científico demente o el robot con apariencia humana, para contar una historia sobre nosotros mismos como especie, nuestros deseos, instintos y reacciones. Y aunque en este sentido resulta destacable, incluso brillante, el desarrollo de la narración sí deja bastante que desear. Es cierto que durante muchos años, la historia que todos pudimos ver era el resultado de una severa mutilación efectuada por el distribuidor norteamericano y que esa versión recortada resultaba todavía más incoherente que la original estrenada en Berlín. Pero incluso la Metrópolis recientemente restaurada con casi todo su metraje es esquemática, simplista e inconexa. Metrópolis, con todos sus defectos, dio en el clavo al mostrar claramente y sin concesiones el lado oscuro de la tecnología y continuará proyectando su sombra en la ciencia ficción aún durante muchos años.

El acorazado Potemkin

( Bronenosets Potemkin )

Dir. Sergei M. Eisenstein

URSS 1925

Una Obra Maestra de encargo realizada por Sergei M.  Eisenstein, director soviético, uno de los cineastas que contribuyeron a la creación de las bases del lenguaje cinematográfico, principalmente por su uso innovador del proceso de edición. En 1923 publicó El montaje de atracciones, su primer ensayo específico sobre dicha técnica, teoría que sigue vigente hoy en día. En ella, Eisenstein establece de modo consistente la forma en la cual el espectador tiene que ser sometido a estímulos de acción psicológica y sensorial, con el fin de provocarle un choque emocional. ‘El acorazado Potemkin’ es la película donde el cineasta alcanza una conexión perfecta entre sus teorías y la materialización de éstas en el cine. Para ello, Eisenstein innovó empleando tomas de tres segundos para acentuar el dramatismo de la acción. En el cine estadounidense de los años 20, duraban unos cinco segundos. Además, usó un proceso de edición que no tuvo en cuenta factores como la continuidad, el eje de relación o el salto progresivo entre planos. Llena de desenfoques, claroscuros y sombras, el filme sirvió para conmemorar el vigésimo aniversario de la revuelta social de 1905 de Odesa y para exaltar los ideales de la Revolución de Octubre, pretendiendo así la legitimación ideológica del régimen comunista. Sin lugar a dudas, una de las películas más influyentes en la historia del Séptimo Arte. Basada en hechos reales ocurridos en 1905, narra como la tripulación del acorazado Príncipe Potemkin de Táurida se hartan del tratamiento vejatorio e injusto de los oficiales. El detonante de la situación es la carne podrida que éstos quieren que los marineros se coman. Con este motín comienza la revolucionario por Odesa y toda Rusia.

El moderno Sherlock Holmes

( Sherlock Jr. )

Dir. Buster Keaton

EUA 1924

El filme se divide claramente en tres partes: un largo prólogo, en el que se nos presenta el conflicto principal de la trama, el protagonista, un joven proyeccionista aspirante a detective, Buster Keaton,  es acusado injustamente del robo del reloj del padre de ‘la chica’,  Kathryn McGuire,  por su maquiavélico contrincante,  George David, en realidad, el auténtico ladrón; la parte central, en la que el joven detective se convierte en sueños en el héroe de la película que está proyectando; y el desenlace, de nuevo en el mundo real, en el que la chica finalmente descubre la verdad y vuelve al encuentro con el protagonista. Si bien el prólogo contiene un puñado de gags memorables, destacando por encima del resto los que se suceden durante el seguimiento del contrincante por parte del detective,  es sin lugar a dudas la parte central la que hace del filme una obra maestra en su género, no solo por sus abundantes y brillantes gags, sino, sobre todo, por la sorprendente pirueta argumental con la que Keaton consigue establecer un magistral juego entre los dos niveles de la narración: el de la ficción principal y el de la ficción dentro de la ficción.

Nosferatu

Nosferatu, una Sinfonía de Horror

( Nosferatu, eine Symphonie des Grauens )

Dir. F.W. Murnau

Alemania 1922

Esta grandiosa película muda alemana está basada en la novela escrita por Bram Stoker en 1897, Dracula. La misma en la que se basó Francis Ford Coppola para su versión de 1992. ¿Porqué llamarlo Nosferatu y no Drácula? Murnau quiso adaptar la novela de Stoker pero el estudio para el que trabajaba no consiguió los derechos de la obra con lo que el realizador alemán decidió rodar su propia versión. La muerte le llegó a Stoker 10 años antes de que Murnau dirigiera su Nosferatu y fue la viuda del escritor quien denunció la película por infracción de los derechos de autor. Florence Balcombe (ex-mujer de Oscar Wilde) ganó el juicio y se empezaron a destruir todas las copias existentes de la película pero esta había llegado ya a tantas partes del mundo que fue imposible acabar con todas. Con el tiempo y la muerte de Florence, la gran mayoría de copias que permanecieron escondidas salieron a la luz. Esa es la razón de que hoy podamos disfrutar de esta versión del personaje de Drácula que Murnau trasladó a esa nueva creciente corriente artística llamada, cine. También es la razón por la que existen diferentes montajes o ediciones de la misma, las encontradas en Inglaterra, Francia o Alemania. La más completa fue la emitida en el festival de cine de Berlin en 1984. Noventa minutos de puro arte alemán, de puro Murnau. Décima película del realizador bávaro que no solo adapto maravillosa y libremente la novela de Stoker sino que supo insuflar a su nueva versión un aire tan o más aterrador que el que el novelista imprimió a su Drácula. De hecho y a lo largo de la historia el personaje de Drácula ha sufrido, y digo bien lo de sufrido, todo tipo de versiones y variaciones mientras que Nosferatu ha sido tratado con mucha delicadeza por todos aquellos directores que se han atrevido a inmiscuirse en su camino. Este filme  es ya un documento histórico, un clásico que todos, absolutamente todos, deberíamos ver una vez cada cierto tiempo para que no olvidemos como fueron los inicios del cine. La interpretación de Max Schreck como Nosferatu es brilante y parece un maldito vampiro. Han pasado más de 90 años desde esta película y su pose tétrica, su cara decrépita, sus uñas y su mirada perversa siguen siendo tan potentes como el primer día.

Crítico de cine Fernando Bañuelos

Fernando Bañuelos Crítico de Cine

 

 

En VIDEO: El Crítico de Cine Fernando Bañuelos comenta La Chica Desconocida, Plaza de La Soledad, Bellas de Noche, La 4ta Compañía, Guardianes de la Galaxia Vol 2, Como ser un Latin Lover, Persecusión al Límite, Una Voz Silenciosa y La Maldición de Villisca


https://homocinefilusblog.wordpress.com/
En VIDEO: El Crítico de Cine Fernando Bañuelos comenta La Chica Desconocida, Plaza de La Soledad, Bellas de Noche, La 4ta Compañía, Guardianes de la Galaxia Vol 2, Como ser un Latin Lover, Persecusión al Límite, Una Voz Silenciosa y La Maldición de Villisca

Como todos los viernes, el Crítico de Cine Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, participó en el Programa de Televisión Nuestro Espacio ConSentido donde semana a semana comenta los Estrenos de Cine más importantes.

Recuerden que la verdad es relativa, la neta es absoluta y Fernando Bañuelos les dice la neta en torno al Fenómeno Cinematográfico. Aquí les dejamos el VIDEO:

Estas son las Fichas Filmográficas de las películas comentadas en la Sección de Cine de Fernando Bañuelos:

La Chica Desconocida / ( La Fille Inconnue ) / Dires. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Plaza de La Soledad / Dira. Maya Goded

Bellas de Noche / Dira. María José Cuevas

La 4ta Compañía / ( La Cuarta Compañía ) / Dires. Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola

Guardianes de la Galaxia Vol 2 / ( Guardians of The Galaxy Vol. 2 ) / Dir. James Gunn

Como ser un Latin Lover / ( How to be a Latin Lover ) / Dir. Ken Marino

Persecusión al Límite / ( Collide ) / Dir. Eran Creevy

Una Voz Silenciosa / ( Koe No Katachi ) / Dir. Naoko Yamada

La Maldición de Villisca / ( The Axe Murders of Villisca ) / Dir. Tony E. Valenzuela

Este viernes 5 de Mayo del 2017, Fernando Bañuelos, hizo la Crítica de Cine de una excelente película francesa, que con crueldad, retrata el drama de la inmigración africana en Europa. También comentó un soberbio y demoledor documental mexicano sobre la prostitución, además de informar sobre el anuncio de las nominaciones al premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El Homocinefilus comentó dos obras cinematográficas mexicanas, una de ficción, con 20 nominaciones, y otra documental que sigue el esplendor y la tragedia de cinco pretendidas vedettes en el México de los años 70’s y que incluido en dos categorías seguro obtendrá un Ariel. Infaltable dejar de recomendar la secuela, o Volumen 2 como lo llaman en Hollywood, de una efectiva y entretenida cinta de estrambóticos y entrañables héroes del Espacio Exterior. Fernando Bañuelos también atizó la polémica, y general descalificación, de un pseudo exitosa comedita mexicana filmada en Holywood y producida para apantallar a públicos pre aleccionados por la televisión comercial. Incluidas en este paquete de estrenos, vale la pena mencionar una adranalínica cinta inglesa, con dos celebérrimos actores en su elenco, una inteligente película de dibujos animados, basada en un manga japonés y la infaltable, y fallida cinta de terror, que en esta ocasión incluye a un asesino con una hacha.

Como ustedes saben el Crítico de Cine, Fernando Bañuelos, el Homocinefilus, participa todos los VIERNES a las 12:30 p.m. en el Programa de Televisión Nuestro Espacio ConSentido.

ConSentido se transmite de lunes a viernes de las 10 a las 13 horas a través del Canal Ciudad Tv que se puede ver por el 21.2 de la Televisión Digital Terrestre, o Televisión Digital, por el Canal 24 de Axtel TV y por el Canal 637 de Totalplay.
La emisión completa, y la Sección de cine, se transmiten EN VIVO a través del Streaming del Canal del Congreso de la Ciudad de México y de Livestream en los siguientes enlaces:

http://livestream.com/accounts/21495989/events/6343363 y

http://www.canaltv-aldf.gob.mx/

También pueden ver la transmisión EN VIVO del programa ConSentido a través del Canal de Televisión de la Asamblea Legislativa del DF a traves de YouTube.